Animal
-
Jen Collins SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$67.00
-
Jeff Soto L'impression jet d'encre de la baleine bleue par Jeff Soto
L'œuvre d'art « La Baleine Bleue », impression giclée en édition limitée sur papier aquarelle italien pressé à froid de 310 g/m², par l'artiste de graffiti pop culture Jeff Soto. La baleine bleue est la plus grande créature ayant jamais existé sur Terre, mais son avenir est incertain. L'homme a chassé cet animal majestueux jusqu'à le mener au bord de l'extinction, et il nous incombe désormais de le sauver. Malgré sa taille imposante et sa puissance, elle est extrêmement vulnérable. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.
$330.00
-
Jeff Gillette Minnie Période 12 Peinture originale au pochoir par Jeff Gillette
Minnie Period 12 Édition limitée, pochoir aérosol HPM 9 couleurs et acrylique sur toile tendue sur châssis, par Jeff Gillette, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2020, réalisée au pochoir, à la peinture acrylique en aérosol, format 20 x 24 pouces. L'œuvre « Minnie Period 12 Hand Stencil Original Canvas » de Jeff Gillette est une pièce majeure du pop art, du street art et du graffiti. Caractérisée par l'utilisation d'images iconiques mêlées à des paysages urbains âpres, elle offre un commentaire percutant sur la société de consommation et le déclin social. Jeff Gillette, artiste américain de renom, est surnommé « l'homme qui détruit Disneyland », car il utilise fréquemment des figures Disney familières et nostalgiques sur des fonds dystopiques. Dans cette œuvre, la figure reconnaissable de Minnie Mouse est manipulée dans un style de pochoir graffiti non conventionnel, soulignant l'essence même du street art à l'état brut. « Period 12 » fait référence aux règles prématurées de Minnie et au numéro de la toile. Gillette imprègne cette œuvre d'un mélange paradoxal d'innocence et de désespoir. Ce contraste critique non seulement notre société saturée de médias, mais invite également les spectateurs à s'interroger sur l'influence des entreprises sur notre conscience culturelle collective. Avec sa représentation sans fard de la tension entre culture populaire et réalité, la toile originale « Minnie Period 12 Hand Stencil » de Jeff Gillette s'impose comme un exemple éloquent d'art pop et urbain contemporain.
$740.00
-
Luke Chueh Impression d'archives graffiti par Luke Chueh
Gravure en édition limitée, tirages pigmentaires d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² par Luke Chueh, artiste de rue graffiti, art pop moderne. En 2003, Chueh s'installe à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le design. Cependant, le manque d'opportunités d'emploi le pousse à se tourner vers la peinture pour s'occuper. Il fait alors ses premiers pas sur la scène artistique underground de Los Angeles, notamment lors des expositions de Cannibal Flower. Depuis, Chueh a rapidement gravi les échelons de la scène artistique de Los Angeles, s'imposant comme un artiste incontournable. Utilisant des palettes de couleurs minimalistes, des personnages animaliers simples et une multitude de situations tragiques, Chueh parvient à un style qui mêle habilement le mignon et le brutal, jouant sur la frontière ténue entre comédie et tragédie.
$244.00
-
Huf Skateboards NOS 2011 Art Deck par Huf Skateboards x Challenger Japon
Planche de skateboard NOS 2011 Huf USA x Challenger Japan Édition Limitée, sérigraphiée par un artiste de la culture pop urbaine. Planche NOS 2011 Art Deck par Huf Skateboards x Challenger Japan La marque de vêtements Challenger, basée à Tokyo, voit un point commun à de nombreuses cultures urbaines qui influencent la mode et le streetwear actuels : le garage américain. Comme l’explique la marque, « c’est dans le garage américain que tous nos artistes préférés se retrouvaient à l’origine : des moteurs vrombissants à la musique punk-rock, en passant par les skateurs graffeurs, les précurseurs de ces sous-cultures ont émergé de cette scène underground et ont créé des identités qui ont ensuite inspiré les marques de streetwear que nous connaissons aujourd’hui. »
$261.00
-
Casey Weldon ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$206.00
-
BE@RBRICK Musée Van Gogh Autoportrait 1000% Be@rbrick
Autoportrait du musée Van Gogh 1000% BE@RBRICK Édition limitée Œuvre d'art en vinyle Medicom Toy Figurine de collection. Autoportrait de Van Gogh 2021, chapeau en feutre gris, Bearbrick Medicom Toy 1000%
$820.00
-
DKNG Sérigraphie Animal Kingdom par DKNG
Animal Kingdom, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Animaux divers
$134.00
-
Luke Chueh Sérigraphie A Lad Insane PP par Luke Chueh
A Lad Insane PP Printers Proof 5-Color Hand-Puled Limited Edition Silkscreen Print With Metallic Silver on 290gsm Stonehenge Fine Art Paper by Luke Chueh Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Épreuve signée et numérotée par PP Printers, sérigraphie 5 couleurs avec argent métallisé sur papier beaux-arts Stonehenge 290 g/m². Format : 30,5 x 30,5 cm. Sortie : 5 février 2020. Tirage : 78 exemplaires.
$658.00
-
Jon Smith Head Sérigraphie par Jon Smith
Sérigraphie artisanale en édition limitée « Head », 4 couleurs, imprimée à la main sur papier beaux-arts par John Smith, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$201.00
-
J Balvin Jouet artistique Neon Dreamz 8 par SuperPlastic x J Balvin
Neon Dreamz 8 Janky x J Balvin SuperPlastic Édition Limitée Figurine de Collection en Vinyle Art Street Art Édition limitée 2021 à 999 exemplaires, ComplexCon 8 pouces
$256.00
-
Ed Irmen Polygondwanaland papier buvard impression d'archives par Ed Irmen
Papier buvard Polygondwanaland, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ed Irmen, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Mike Giant Sérigraphie Invader Green Blue par Mike Giant
Sérigraphie Invader de Mike Giant, tirée à la main en 3 couleurs sur papier beaux-arts, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Œuvre d'art de taille 18x24, sérigraphie. Exemples de tatouages et d'iconographie : crâne, squelette, cerveau égyptien, femme, voiture de sport. Décryptage de la sérigraphie « Invader Green Blue » de Mike Giant L'estampe sérigraphique « Invader Green Blue » de Mike Giant est une œuvre audacieuse, à la croisée du pop art, du street art et du graffiti. Tirée à la main en trois couleurs sur papier d'art, cette sérigraphie fait partie d'une édition limitée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste. Créée en 2023, cette œuvre de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) rassemble une multitude d'éléments iconographiques chers à Mike Giant : des exemples de tatouages, une figure égyptienne, un cerveau humain, un portrait de femme et une voiture de sport, le tout dans une palette de couleurs vert et bleu saisissante. Le lexique artistique de Mike Giant dans « Invader » Le vocabulaire artistique de Mike Giant est un confluent d'influences diverses, allant de la précision graphique du tatouage à la profondeur symbolique de l'iconographie égyptienne. L'estampe « Invader » sert de toile de fond à ces éléments variés pour former un récit cohérent. La juxtaposition d'une voiture de sport moderne et d'une figure égyptienne antique témoigne de la fascination intemporelle de l'humanité pour le progrès et le pouvoir. Parallèlement, l'inclusion d'un cerveau humain détaillé et l'image troublante d'un crâne invitent à une réflexion sur la conscience et la mortalité humaines. Le portrait féminin, réalisé dans un style pop art classique, ainsi que le texte et les motifs stylisés, rappellent les publicités et l'art de propagande d'antan. Ensemble, ces éléments critiquent le consumérisme, la célébrité et la marchandisation des valeurs et de l'identité humaines. Ils illustrent le potentiel du pop art urbain à communiquer des messages complexes grâce à une imagerie visuellement saisissante. Savoir-faire en sérigraphie L'estampe « Invader Green Blue Silkscreen Print » témoigne de l'attachement de Mike Giant aux techniques artistiques traditionnelles. La sérigraphie, technique issue des arts industriels et graphiques du début du XXe siècle, a été adoptée par les artistes du pop art et du street art pour sa capacité à produire des images nettes et éclatantes, capturant le dynamisme de la vie urbaine. Dans cette estampe, la technique artisanale garantit que chaque pièce est unique, imprégnée de la touche de l'artiste et des subtiles variations propres à l'impression manuelle. Symbolisme et narration dans l'art urbain moderne Le symbolisme joue un rôle crucial dans la force narrative de l'estampe « Invader ». Chaque élément iconographique est soigneusement choisi pour représenter des facettes de la société moderne et de l'expérience humaine. Le crâne et le squelette, souvent associés au danger ou à la mortalité, sont juxtaposés à des symboles de richesse et de recherche du plaisir, tels que l'argent et les voitures de sport. Ce jeu de symboles suscite un dialogue sur les dichotomies présentes dans la vie contemporaine : entre la vie et la mort, la spiritualité et le matérialisme, l'histoire et le progrès. L'estampe sérigraphique « Invader Green Blue » de Mike Giant, œuvre de street art et de graffiti, témoigne de l'influence durable de ces formes d'art dans la culture contemporaine. Elle incarne l'essence même de la capacité du street art à imprégner la conscience collective de messages à la fois universels et profondément personnels. Pour les collectionneurs et les amateurs, l'estampe « Invader » n'est pas qu'un simple spectacle visuel ; elle est un emblème du pouvoir de l'art à refléter et à critiquer le monde qui nous entoure au quotidien.
$267.00
-
Phineas X Jones Sérigraphie Chi-Noceros par Phineas X Jones
Sérigraphie Chi-Noceros de Phineas X Jones, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires, 2013. Œuvre d'art de 18 x 24 pouces, sérigraphie représentant la ville de Chicago sur la corne d'un rhinocéros marchant dans la mer. Sérigraphie Chi-Noceros par Phineas X Jones Chi-Noceros, une sérigraphie de Phineas X Jones, est une fusion surréaliste et visuellement saisissante d'architecture urbaine et de faune sauvage, mêlant des éléments de street art et de graffiti à des techniques d'illustration raffinées. Cette sérigraphie artisanale, créée en 2013, témoigne de l'approche artistique imaginative et minutieuse qui caractérise Jones. L'œuvre de 45,7 x 61 cm, produite en édition limitée signée et numérotée à 100 exemplaires, représente un rhinocéros marchant dans l'eau, la silhouette emblématique de Chicago intégrée à sa corne. Cette image à la fois fantaisiste et profonde transforme l'animal en une incarnation vivante de la ville, symbolisant à la fois la force et la résilience, tout en brouillant les frontières entre nature et constructions humaines. La composition artistique et le symbolisme Le style d'illustration de Jones dans Chi-Noceros se caractérise par un trait complexe et une grande attention portée à la texture, conférant à la peau du rhinocéros un aspect organique et patiné qui contraste fortement avec les structures architecturales rigides qui semblent jaillir de son visage. L'utilisation de la Willis Tower et d'autres gratte-ciel de Chicago comme corne du rhinocéros est une audacieuse affirmation artistique, renforçant la présence imposante de la ville et son lien avec le monde naturel. L'eau qui entoure le rhinocéros ajoute une dimension mystérieuse, suggérant soit un mouvement à travers un paysage sauvage, soit la reconquête progressive des espaces urbains par la nature. Le corps du rhinocéros est également orné des quatre étoiles rouges du drapeau de Chicago, soulignant ainsi l'identité de la ville et faisant de la créature une représentation littérale de son esprit. L'intégration de ces symboles à la forme naturelle de l'animal ajoute une touche de fierté civique tout en conservant une dimension surréaliste. La palette de couleurs discrètes, composée de gris, de bleus et de rouges, assure une cohérence visuelle à la composition, renforçant la précision des traits et conférant à l'œuvre un aspect intemporel, presque vintage. Influences du street art, du pop art et du graffiti Chi-Noceros s'inscrit dans l'esthétique du street art et du graffiti en réinterprétant avec audace la culture urbaine et en transformant des éléments du quotidien en créations inattendues. L'hybride d'une créature organique et puissante et des structures urbaines rigides fait écho aux thèmes récurrents du street art, où le naturel et l'industriel dialoguent sans cesse. Cette interaction entre nature et développement humain est un motif récurrent dans l'art urbain, où les fresques, les estampes et les graffitis dépeignent souvent la lutte entre les forces environnementales et l'expansion incessante des villes. La capacité de Jones à fusionner un réalisme complexe et le surréalisme confère à son œuvre une singularité qui s'inscrit pleinement dans le mouvement du street art contemporain. Les proportions exagérées et les sujets non conventionnels interpellent la perception du spectateur, à l'instar des graffitis et des fresques qui bouleversent les espaces urbains traditionnels. Ses techniques d'illustration précises, combinées au flux organique de l'encre issu de la sérigraphie, renforcent l'énergie brute et artisanale qui caractérise ce style artistique. La valeur de collection et l'impact culturel des Chi-Noceros Tirage sérigraphique en édition limitée, signé et numéroté, Chi-Noceros revêt une grande valeur, à la fois comme œuvre d'art de collection et comme témoignage culturel. Son format de 45,7 x 61 cm permet d'apprécier pleinement la minutie du travail de Jones, garantissant la netteté et l'impact de chaque ligne et texture. Tirage artisanal confère à chaque exemplaire un caractère unique, faisant de cette œuvre une pièce recherchée par les collectionneurs de street art et de graffiti, ainsi que par les amateurs de design inspiré par Chicago. L'attrait durable de Chi-Noceros réside dans sa capacité à fusionner identité urbaine et expression artistique. Il parle aussi bien aux citadins qu'aux passionnés d'art, offrant une réflexion à la fois ludique et profonde sur l'interaction entre ville et nature. Le rhinocéros, animal réputé pour sa résilience et sa force, devient un emblème de Chicago, incarnant sa robustesse, son adaptabilité et son horizon iconique. Phineas X Jones s'est imposé comme un artiste qui fait le lien entre l'illustration de précision et le dynamisme de l'art urbain. L'œuvre de Chi-Noceros témoigne de sa créativité, transformant un sujet ordinaire en un récit visuel extraordinaire. Cette sérigraphie met en valeur sa maîtrise technique et confirme sa place dans le paysage en constante évolution du street art et du graffiti.
$243.00
-
Joe Ledbetter Estampe d'archives Jackalope par Joe Ledbetter
Estampe d'archive Jackalope de Joe Ledbetter, édition limitée sur papier beaux-arts, œuvre d'art moderne pop graffiti street artiste. Estampe signée et numérotée de 2009, édition limitée à 200 exemplaires, format 16 x 20 pouces, impression pigmentaire d'archives. Estampe d'archive Jackalope par Joe Ledbetter – Édition limitée d'œuvre d'art pop et graffiti urbain Joe Ledbetter, artiste influent du Street Pop Art et du graffiti, présente « Jackalope », une estampe pigmentaire d'archives sur papier d'art, à la fois fantaisiste et d'une grande précision. Sortie en 2009 en édition limitée, signée et numérotée à 200 exemplaires, cette œuvre de 40 x 50 cm illustre parfaitement le langage visuel singulier de Ledbetter. Elle combine son esthétique caractéristique, inspirée des dessins animés, à un concept ludique et surréaliste, transformant le jackalope mythique en une icône du pop art moderne. La composition met en scène un jackalope stylisé, monté sur une plaque imitant un animal empaillé, avec des traits géométriques exagérés et des bois en forme de clé. Le fond est orné d'un motif de papier peint complexe d'inspiration vintage, créant un contraste ironique entre la décoration intérieure traditionnelle et l'absurdité ludique du sujet. La palette de couleurs douces, composée de verts pâles, de jaunes chauds et de tons boisés, confère à l'œuvre une qualité intemporelle, tout en soulignant le talent unique de Ledbetter pour mêler nostalgie et modernité. L'influence de Joe Ledbetter sur le street art, le pop art et le graffiti Joe Ledbetter s'est imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti contemporains grâce à son utilisation audacieuse de lignes épurées, de personnages exubérants et de palettes de couleurs vibrantes. Issu du graphisme et de l'illustration, son approche artistique fusionne l'esthétique de l'animation, du graffiti et de la culture des jouets de collection. Ses œuvres sont immédiatement reconnaissables à leur style soigné, proche du dessin animé, mettant souvent en scène des créatures anthropomorphes dans des situations humoristiques ou absurdes. La capacité de Ledbetter à transformer des objets du quotidien, des créatures mythiques et des motifs urbains en une imagerie pop surréaliste stylisée rend son travail très recherché. Sa fusion des beaux-arts et de l'esprit graffiti permet à ses œuvres de trouver leur place aussi bien dans la rue que dans les galeries prestigieuses, séduisant collectionneurs et amateurs d'art urbain contemporain. Sa maîtrise de l'impression pigmentaire d'archives garantit à chacune de ses estampes la profondeur et la précision de ses illustrations originales, offrant ainsi à ses collectionneurs des pièces de qualité muséale qui préservent l'intégrité de sa vision. Jackalope – Une interprétation ludique du mythe et de l'esthétique moderne Jackalope s'inspire du folklore américain, réinventant la créature mythique à travers le trait anguleux caractéristique et le ton satirique de Ledbetter. Le jackalope, hybride légendaire de lièvre et d'antilope, est depuis longtemps une figure emblématique des récits de l'Ouest. En le présentant comme un animal empaillé, Ledbetter interroge avec humour la notion de mythe, de réalité et la tendance humaine à immortaliser l'imaginaire. Les bois en forme de clé ajoutent une touche de surréalisme, suggérant subtilement les thèmes de l'industrie, de la mécanique et de l'artificialité. Le papier peint orné en arrière-plan contraste fortement avec le style graphique audacieux du jackalope lui-même, confirmant le talent de Ledbetter pour juxtaposer tradition et modernité. Cette superposition de différents styles visuels au sein d'une même composition reflète la démarche souvent rencontrée dans le Street Pop Art et le graffiti, où passé et présent se rencontrent pour créer une œuvre inédite. L'utilisation de tons doux et désaturés renforce le sentiment de nostalgie tout en maintenant l'attention portée au sujet précis et caricatural. L'impact durable de l'œuvre de Ledbetter sur l'art contemporain Joe Ledbetter continue de façonner le paysage du Street Pop Art et du graffiti, créant des œuvres qui allient humour, précision technique et commentaire culturel. Sa capacité à traduire l'énergie de la culture urbaine en estampes d'art de qualité l'a imposé comme une figure majeure du pop surréalisme moderne. « Jackalope » témoigne de sa créativité, transformant une créature légendaire en une œuvre d'art visuellement saisissante et pleine d'humour, qui interroge les perceptions de la culture populaire et des traditions artistiques. Cette estampe en édition limitée demeure une pièce recherchée par les collectionneurs, non seulement pour sa qualité artistique, mais aussi pour sa capacité à susciter à la fois réflexion et amusement. Qu'elle soit exposée dans une collection d'art contemporain ou comme pièce maîtresse à part entière, « Jackalope » incarne la nature évolutive du Street Pop Art et du graffiti, prouvant que même les créatures mythiques peuvent trouver leur place dans la culture visuelle moderne. Grâce à un savoir-faire méticuleux et une identité artistique inébranlable, Ledbetter continue de marquer durablement le monde de l'art contemporain.
$194.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat Sculpture « The Welcomer Soul Rider » par Dulk - Antonio Segura Donat
Soul Rider The Welcome, sculpture en polyrésine en édition limitée, œuvre d'art du légendaire artiste Dulk-Antonio Segura Donat. Édition limitée 2023 à 100 exemplaires. Œuvre en résine coulée peinte. Dimensions : 37,1 × 22,9 × 22,9 cm. Édition limitée à 100 exemplaires numérotés, accompagnés d’un certificat d’authenticité et présentés dans un coffret en bois. Neuf. The Welcomer Soul Rider par Dulk : Fantaisie et symbolisme dans l’art urbain pop et le graffiti « The Welcomer Soul Rider » est une sculpture surréaliste en polyrésine créée par Antonio Segura Donat, artiste espagnol de beaux-arts et de street art mondialement connu sous le nom de Dulk. Faisant partie de sa série « Soul Rider », cette œuvre explore la mythologie caractéristique de Dulk à travers des formes ludiques et des personnages symboliques puisant leurs racines dans la fantasy, l'écologie et une narration complexe. Juchée sur un socle en forme de champignon à pois, une créature aux couleurs acidulées, combinant les traits d'un lapin, d'une licorne et d'un familier fantastique, se tient immobile, tandis qu'un autre personnage, masqué et cornu, la chevauche, une trompette levée en plein chant. Cette composition imaginative et théâtrale fusionne théâtralité et allégorie dans un format qui allie profondeur narrative et précision quasi-littérale, en faisant un exemple saisissant de street art et de graffiti en trois dimensions. Le personnage principal arbore une corne de licorne torsadée, des yeux en spirale surdimensionnés et un col de bouffon, mêlant l'innocence animale à une symbolique cérémonielle. Son expression est figée dans une béatitude confuse, marque de fabrique de l'ambiguïté émotionnelle de Dulk. Son corps rose contraste avec les tons froids du socle en forme de champignon, qui recèle des personnages et des détails cachés, comme une petite chenille accrochée à son bord. Le cavalier à l'arrière, aux oreilles allongées et coiffé d'un couvre-chef en forme de gland, porte un masque noir et brandit un instrument de musique, comme pour annoncer une arrivée. Cette scène dynamique évoque le rituel, la procession et une célébration surréaliste, offrant un récit à la fois ludique et poignant sur l'identité, la transformation et l'observation. Narration symbolique et dissonance ludique dans l'univers visuel de Dulk L'œuvre de Dulk explore souvent la dualité : lumière et ombre, célébration et extinction, innocence et déclin. Dans « The Welcomer Soul Rider », les personnages semblent surgir d'un folklore oublié ou d'un monde parallèle, leurs traits à la fois exagérés et précis. La palette pastel adoucit leur excentricité, leur conférant une présence accessible tout en préservant le mystère. Le langage visuel mêle des influences issues du street art, des contes classiques et de l'allégorie écologique. À l'instar de nombreuses œuvres de Dulk, cette sculpture soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, invitant le spectateur à en déchiffrer le sens par l'émotion et l'imagination. Le socle en forme de champignon joue un rôle important en tant que symbole de régénération et d'écosystèmes cachés. Il fait office à la fois de trône et de scène. Le cadenas surdimensionné à sa base suggère la présence d'un élément magique ou secret. Dulk utilise fréquemment ce type d'indices visuels pour suggérer que le monde recèle bien plus que ce que l'on voit. Le masque porté par le sonneur de trompette évoque les thèmes de l'identité et de la voix, symbolisant peut-être la protection, la cérémonie ou le déguisement. Ces objets et ces formes témoignent de la complexité et de la richesse souvent présentes dans le street art et le graffiti, où une fantaisie apparente dissimule une urgence sous-jacente. Le rôle de Dulk dans la narration sculpturale au sein du pop art urbain Antonio Segura Donat s'est imposé comme une figure majeure de l'art contemporain, fusionnant ses racines muralistes avec une pratique sculpturale qui transforme les récits muraux en objets tangibles. L'œuvre « The Welcomer Soul Rider » illustre comment son art transcende les supports, conservant la clarté émotionnelle et l'humour visuel de ses peintures murales tout en explorant la texture, le volume et l'espace. Elle se présente comme une scène suspendue dans un conte inachevé, à la fois figée dans le temps et pleine de mouvement. La sculpture s'inscrit dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti en privilégiant l'accessibilité et l'immédiateté visuelle tout en bousculant les conventions des beaux-arts par le biais de la conception des personnages, de la superposition symbolique et d'une satire mordante. L'esthétique de Dulk emprunte aux films d'animation, à l'iconographie urbaine et au folklore, créant un style à la fois profondément personnel et universellement accessible. Son œuvre invite à la réflexion sur l'écologie, l'empathie et les récits oniriques qui sommeillent en nous. Le Cavalier de l'Âme Bienvenue comme Mythe de Collection et Totem Émotionnel « The Welcomer Soul Rider » est bien plus qu'une simple sculpture décorative : c'est un totem émotionnel, un mythe moderne figé dans la résine. Le soin apporté par Dulk à la posture, aux couleurs et à la disposition des accessoires captive le spectateur à chaque regard, lui révélant de nouvelles significations et des figures cachées. Cette œuvre s'inscrit dans le courant croissant des sculptures d'art contemporain centrées sur des personnages, puisant leur inspiration dans l'art urbain tout en atteignant le niveau des œuvres de galerie. Qu’on l’apprécie individuellement ou au sein de la série Soul Rider, The Welcomer possède une voix singulière. Son appel, doux mais persistant, fait écho au message artistique de Dulk : protéger l’imagination, embrasser la dualité et célébrer celles et ceux qui portent des histoires à travers le chaos de notre monde moderne. À travers des personnages à la fois étranges et familiers, Dulk construit un univers qui s’exprime avec aisance dans le langage du street art et du graffiti, tout en conservant une signature indéniable.
$1,300.00 $1,100.00
-
Nychos Feuille d'anatomie du cheval n° 11 sérigraphie par Nychos
Anatomie du cheval - Feuille d'anatomie n° 11 Tirage à la main sérigraphie en édition limitée 1 couleur sur papier Munken Pure 300 g/m² par l'artiste pop médical Nychos. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2017, format 17x11 pouces Illustré par NYCHOS. Sérigraphie monochrome sur papier Munken Pure 300 g/m². Format : 27,94 x 43,18 cm (11 x 17 pouces). Édition limitée à 100 exemplaires. Année : 2017. Estampille et cachet d’authenticité. Numérotée et signée par l’artiste. La série REM Anatomy Sheets explore l’anatomie de 10 animaux sauvages. Dans cette nouvelle collection de sérigraphies en noir et blanc en édition limitée, Nychos invite le spectateur à s’immerger dans les détails de l’anatomie animale.
$159.00
-
John Vogl 434344 Sérigraphie par John Vogl
434344 Édition limitée 4 couleurs, sérigraphie tirée à la main sur papier beaux-arts par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 8 x 10 pouces. Quatre écrans sur couverture en papier Speckletone français. Édition signée et numérotée à 175 exemplaires. Parution : 28 novembre 2014.
$103.00
-
Alvaro Ilizarbe GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$533.00
-
Rip N Dip Figurine en or 24 carats Nerm Nermal Art par Rip N Dip
Figurine de collection en vinyle 24 carats Nerm Nermal, édition limitée, œuvre d'art anatomique créée par l'artiste de graffiti de rue Rip N Dip. Figurine en vinyle Lord Nermal en or 24 carats de 14 pouces, édition limitée à 500 exemplaires, objet d'art disséqué.
$275.00
-
Bape- A Bathing Ape ABC Camo Be@r Coussin Rose Be@rbrick Art Object par Bape- A Bathing Ape
Coussin ABC Camo Be@r - Oreiller en tissu rose en édition limitée, objet d'art Be@rbrick de collection, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Bape - A Bathing Ape. Rose 2021 Neuf avec étiquettes
$309.00
-
Dalek- James Marshall Space Monkey - Bleu
Achetez Space Monkey - Blue Edition limitée Vinyl Art Toy Oeuvre de collection par l'artiste de la culture pop moderne Dalek. 2022 6,5" de haut Le nouveau jouet d'art en vinyle Space Monkey de James 'Dalek' Marshall de 3DRetro fait ses débuts dans une édition bleu clair. La figurine présente le personnage emblématique de Dalek avec un short vert, un couteau tueur et un énorme maillet. La nouvelle figurine présente un profil compact avec des bras, des jambes et des pieds nus courts.
$255.00
-
Hugh Leeman Love & Luck HPM Archival Print par Hugh Leeman
Love & Luck, édition limitée, tirages pigmentaires d'archives rehaussés à la main sur papier beaux-arts 300 g/m² par Hugh Leeman, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « À l'origine, le faucon était peint sur un mur dans le cadre d'une installation interactive, fondant sur un rat imprudent. L'œuvre originale était une fresque de 5,5 m x 6 m, recouverte de 163 kg de sel. Deux décors distincts ont été créés devant cette fresque, sur le sel. Le premier, contemporain et domestique, comprenait un élégant tabouret haut en cuir et bois, un porte-revues et une table d'appoint. Le second était une tente noire peinte à la main, avec des chaussures de tennis noires à l'entrée. » – Hugh Leeman
$226.00
-
Justin Anville Sérigraphie Obsidian 3 Suspension Blue Variant HPM par Justin Anville
Obsidian 3 - Suspension - Variante bleue - Impression sérigraphique HPM en édition limitée, couleur pleine page, ornée de détails, sur papier beaux-arts par Justin Anville, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Obsidian 03 - « Suspension » : L’apesanteur sous l’eau permet à tous les objets de rester en suspension. Sérigraphie 4 couleurs - 40,6 x 50,8 cm - sur papier naturel lisse. Variante bleue en édition limitée à 20 exemplaires (avec détails peints à la main).
$159.00
-
Ron English- POPaganda Figurine artistique Staple Grin Pigeon Mono par Ron English - POPaganda x Jeff Staple
Staple Grin Pigeon - Sculpture de jouet d'art en vinyle mono en édition limitée, œuvre d'art de collection de l'artiste pop moderne Ron English - POPaganda x Jeff Staple. Œuvre d'art en édition limitée 2020, format 20 cm (8 pouces) de haut, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée.
$233.00
-
Praxis SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$242.00
-
Greedee Arts MBDTF Ours Roi Horus Collier Peluche Art Toy par Greedee Arts
MBDTF Ours - Collier Roi Horus Peluche Édition Limitée Objet d'Art de Collection Œuvre d'Artiste Greedee Arts Ours King Horus de 45,7 cm (18 pouces), MBDTF, 2022, jouant la version GarageBand de « Runaway Piano » popularisée par Kanye West. Neuf, sans emballage de vente au détail. Décryptage du symbolisme et de l'impact culturel de l'ours MBDTF L'ours MBDTF, une peluche design en édition limitée, est porteur d'une forte charge culturelle, notamment dans le domaine du street art et du graffiti. Créée par l'artiste Greedee Arts, cette pièce de 45 cm de haut est bien plus qu'un simple objet d'art statique : c'est une expérience multimédia immersive qui diffuse une version GarageBand de la mélodie de piano du célèbre morceau « Runaway » de Kanye West. Greedee Arts a choisi de ne pas commercialiser l'œuvre dans son emballage d'origine, ce qui renforce son authenticité et sa valeur de collection. Fusion artistique dans le pop art urbain Par essence, le street art est un amalgame d'éléments culturels populaires et savants, intégrant souvent les médias de masse, l'iconographie et des messages percutants dans des œuvres accessibles au plus grand nombre. L'ours MBDTF témoigne de cette fusion, puisant dans le lexique visuel du hip-hop, un genre qui a transcendé la musique pour influencer la mode, le langage et le mode de vie. Greedee Arts a exploré cette veine culturelle, créant un objet à la fois hommage et témoignage tangible d'un récit plus vaste auquel les passionnés de musique et d'art s'identifient. Le collier du roi Horus qui orne la peluche n'est pas un simple accessoire, mais un symbole riche d'iconographie. Horus, divinité de l'Égypte antique, était souvent représenté comme un faucon associé au pouvoir, à la victoire et au ciel. Ici, le collier est un point d'ancrage visuel qui relie l'ours aux thèmes de la royauté, de la persévérance et du divin – des éléments fréquemment explorés dans l'œuvre de Kanye West et, plus largement, dans la culture hip-hop. Narration et présence de l'art graffiti L'art du graffiti a longtemps été le miroir de la société, reflétant ses problèmes, ses sentiments et les courants sous-jacents de la rue. Dynamique, souvent non autorisé, il s'exprime toujours dans un langage visuel où le message compte autant que l'esthétique. L'Ours MBDTF, bien que n'étant pas une œuvre de graffiti traditionnelle, incarne cet esprit par son statut d'objet d'art. Il est conçu pour être vu, pour susciter la réflexion et pour contribuer au dialogue permanent entre la culture urbaine et la culture dominante. Le choix de Greedee Arts de contourner les circuits de distribution traditionnels témoigne de sa volonté de préserver l'œuvre de toute commercialisation, une valeur fondamentale de la culture graffiti. Cette stratégie garantit que l'Ours MBDTF demeure une pièce de collection exclusive, un trésor pour les passionnés de culture urbaine et d'art. L'Ours MBDTF n'est pas seulement un objet de collection, mais une œuvre de commentaire culturel qui capture l'essence du pop art urbain et du graffiti. Il est un point de rencontre entre la passion, l'art et le commentaire culturel. Greedee Arts a su capturer un instant, un esprit du temps, reliant la musique influente de Kanye West à l'univers tactile des collectionneurs et amateurs d'art. Grâce à sa musique intégrée et à son collier emblématique, cette peluche offre un point de contact tangible avec le monde évocateur et souvent fugace du street art. Dans la lignée des objets de collection, des pièces comme l'Ours MBDTF jouent un rôle crucial. Elles perpétuent la tradition du street art sur de nouveaux supports et marchés, assurant ainsi la continuité du dialogue entre l'artiste et le public à travers des formes évolutives. En embrassant l'esprit du street art et de la culture pop, Greedee Arts a créé bien plus qu'un simple objet : un véritable artefact culturel en résonance avec l'art et la musique contemporains. Ces œuvres constituent des instantanés essentiels du paysage culturel, préservant la vitalité et l'expression du street art pour les générations futures, qui pourront ainsi l'étudier, l'apprécier et s'en inspirer.
$298.00
-
Ana Bagayan Impression d'archives Spirit Of The Fox par Ana Bagayan
L'Esprit du Renard, tirages d'art en édition limitée, pigmentaires et d'archivage, sur papier beaux-arts 310 g/m², par l'artiste de la culture pop Ana Bagayan. Tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² Format : 43 x 61 cm (17 x 24 pouces) Sortie : 12 mars 2018 Tirage : 35 exemplaires
$256.00
-
Olek- Agata Oleksiak Projet B Wall Street Bull Impression giclée Photo par Olek-Agata Oleksiak
Projet B Wall Street Bull Digital C Impression Giclée Photo par Olek- Agata Oleksiak Œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts Artiste de graffiti pop de rue. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2011. Format photo : 30 x 20 pouces. La fusion du street art et du graffiti dans le projet B d'Olek, Wall Street Bull L'intersection entre paysage urbain et expression artistique est palpable dans « Project B Wall Street Bull » d'Olek. Cette estampe giclée, un tirage numérique de type C, capture l'énergie dynamique du pop art urbain et du graffiti. Olek, nom d'artiste d'Agata Oleksiak, a tracé un chemin unique dans le monde de l'art, et cette œuvre témoigne de son approche novatrice. Le Taureau de Wall Street, symbole iconique de prospérité financière et d'optimisme des marchés, est réinventé par Olek, revêtu d'une peau aux motifs crochetés éclatants, contrastant avec la surface métallique et rigide habituellement associée à la sculpture. Cette estampe en édition limitée est non seulement un spectacle visuel, mais aussi une œuvre engagée, mêlant l'esprit rebelle du street art à la méticulosité de l'artisanat. Mesurant 76 x 51 cm, chaque exemplaire de cette édition de 100 est signé et numéroté par Olek elle-même, soulignant l'authenticité et l'exclusivité de la pièce. Créée en 2011, au moment où le street art s'imposait dans le monde de l'art contemporain, l'œuvre d'Olek capture l'esprit de cette époque, où la frontière entre la galerie et le caniveau était non seulement floue, mais souvent totalement effacée. Olek et la signification culturelle du taureau de Wall Street Le choix du taureau de Wall Street comme support pour son œuvre au crochet par Olek est loin d'être anodin. Situé au cœur du quartier financier de New York, ce taureau est un symbole puissant de la force financière et de la vitalité du capitalisme. En l'enveloppant d'une couverture crochetée à la main, Olek introduit un artisanat doux et traditionnellement domestique dans l'univers impitoyable de la finance et des marchés mondiaux. Cette démarche audacieuse reflète la propension de l'artiste à remettre en question les normes et les attentes sociales, notamment celles liées aux rôles de genre et à la perception sociétale de l'art et de ses valeurs. Le titre et l'impact visuel de l'œuvre suggèrent une dualité : « Projet B » pourrait évoquer une voie alternative, une voie secondaire, par rapport au discours financier dominant. Parallèlement, le taureau lui-même demeure un emblème de réussite et de pouvoir. L'œuvre d'Olek invite à contempler cette dualité, à questionner l'ordre établi et à reconnaître le potentiel de l'art à commenter et à interagir avec les structures socio-économiques. La technique artistique d'Olek et le procédé d'impression giclée La démarche artistique d'Olek puise ses racines dans l'art traditionnel du crochet, qu'elle a sublimé en une forme d'art contemporain. Ses œuvres au crochet, souvent de grande envergure, enveloppent personnages, objets, voire des pièces entières d'une seconde peau aux motifs complexes et aux couleurs vibrantes. La dimension tactile de son travail interpelle le spectateur sur le plan sensoriel, tandis que les motifs visuels invitent à une exploration plus approfondie des thèmes et des messages qui s'y entremêlent. La technique d'impression giclée utilisée pour réaliser les reproductions de « Project B Wall Street Bull » est un procédé sophistiqué qui garantit une fidélité optimale à l'œuvre originale. Grâce à l'utilisation de numérisations numériques haute résolution et d'encres de qualité archivistique, les impressions giclées sont reconnues pour leurs couleurs éclatantes, leur netteté et leur longévité. Cette méthode est particulièrement adaptée au travail d'Olek, car elle capture la complexité et les nuances de ses motifs au crochet, transposant la texture et la profondeur de l'original sur un papier d'art de haute qualité. L'impact de l'œuvre d'Olek sur le monde de l'art La contribution d'Olek à l'art est significative, notamment dans le domaine du street art et du graffiti. Ses œuvres ne se limitent pas aux murs des galeries ; elles interagissent avec l'environnement urbain, attirant l'attention sur des espaces et des objets souvent négligés. En utilisant l'espace public comme support, l'artiste démocratise l'accès à l'art, permettant à chacun, quel que soit son milieu, de découvrir ses créations. L'estampe « Project B Wall Street Bull » capture l'essence même de la démarche d'Olek : c'est une œuvre d'art, un manifeste sociopolitique et une remise en question des médiums et des messages artistiques conventionnels. Les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti trouveront dans cette édition limitée une pièce qui célèbre son évolution et propose une réflexion critique sur les espaces physiques et symboliques qu'il occupe. En observant « Project B Wall Street Bull » d'Olek, on constate la convergence de l'innovation artistique, du commentaire culturel et de l'évolution du street art vers une forme d'expression créative reconnue et respectée. L'œuvre d'Olek, et en particulier cette estampe, affirme avec force le pouvoir de l'art de transformer et de questionner notre perception du familier.
$563.00
-
Ron English- POPaganda Figurine Punk Skunk Astrobite Citron Moyenne par Ron English - POPaganda
Punk Skunk - Astrobite Lemon - Figurine de collection en vinyle, édition limitée moyenne, œuvre d'art de Ron English, graffeur de rue - POPaganda x SFBI Originals. Figurine Punk Skunk Astrobrite jaune citron, taille moyenne, par SFBI Originals x Ron English - POPaganda. La figurine mesure environ 20 à 23 cm de haut.
$371.00
-
Josh Keyes Descente Giclee Print par Josh Keyes
Descent Pop Street Artwork, impression giclée en édition limitée sur papier chiffon coton 300 g/m² par l'artiste moderne de graffiti urbain Josh Keyes. Édition limitée signée 2016. La zone d'image mesure environ 20 x 25 cm, avec une bordure blanche d'environ 2,5 cm pour faciliter l'encadrement. Ces tirages d'art sont réalisés par PixelPoint Artistry et signés à la main par Josh Keyes. L'œuvre est imprimée sur du papier 100 % coton beaux-arts 300 g/m², Optica One, le support principal utilisé pour les éditions limitées de Josh Keyes créées par PPA. 31,75 x 26,75 cm
$294.00
-
John Vogl Sérigraphie Tilting Dogs par John Vogl
Tilting Dogs, édition limitée, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 23 x 35 pouces. Trois écrans sur papier blanc standard. Édition signée et numérotée à 170 exemplaires. Le papier peut présenter de légères ondulations.
$103.00
-
Naoto Hattori Dessin au crayon Graphite Original de grenouille en prière par Naoto Hattori
Grenouille en prière, dessin original réalisé à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La grenouille en prière de Naoto Hattori : une fusion de surréalisme et d'esthétique urbaine Le dessin original « La Grenouille en prière », réalisé à la main, illustre avec force la capacité de Naoto Hattori à entremêler la fantaisie du surréalisme aux éléments concrets et accessibles caractéristiques du street art et du graffiti. Créée en 2012, cette œuvre unique, réalisée au crayon et au graphite, a été soigneusement encadrée et mise sous passe-partout par l'artiste, témoignant de son implication personnelle et de son dévouement artistique. Encadrée dans un cadre carré de 21,6 x 21,6 cm, l'œuvre occupe un espace de 7,6 x 12,7 cm sur un papier d'art vieilli, à la texture irrégulière, choisi pour sa contribution à l'esthétique générale. « La Grenouille en prière » se distingue par sa simplicité et la profondeur de son expression. Le choix du sujet, une grenouille saisie dans une posture presque anthropomorphe, suggère un récit qui dépasse le simple visuel, invitant à la réflexion et à l'interprétation personnelle. C’est un thème récurrent du street art pop, où l’imagerie sert souvent de portail vers une contemplation plus profonde, engageant le spectateur dans un dialogue qui transcende l’œuvre elle-même. Le choix d’Hattori d’encadrer et de mettre en valeur l’œuvre sur mesure renforce son intimité, suggérant que cette petite fenêtre sur un monde surréaliste constitue un univers à part entière. L'intimité de l'art d'Hattori dans le domaine public de l'art urbain L'univers du street art et du graffiti est généralement associé à des œuvres monumentales qui investissent l'espace public. Pourtant, « La Grenouille en prière » d'Hattori remet en question cette idée en présentant un monde contenu dans les dimensions modestes d'un dessin de petit format. L'intimité de l'œuvre reflète l'esprit du street art, qui consiste souvent à exprimer des opinions personnelles dans l'espace public. L'œuvre d'Hattori transpose cette sensibilité dans la sphère privée, permettant une interaction directe entre l'art et le spectateur. Le travail minutieux au graphite, combiné aux bords irréguliers du papier vieilli, crée une expérience tactile qui invite le spectateur à s'approcher et à explorer les textures et les nuances subtiles qui définissent le dessin. La présentation de l'œuvre, avec de légères traces de manipulation et la touche de l'artiste dans son encadrement, fait écho à l'authenticité recherchée dans le street art. Tout en protégeant et en mettant en valeur le dessin, le cadre témoigne également du passage du temps, comme en témoignent les légères marques et éraflures qui racontent le parcours de l'œuvre, de sa création à sa conservation. Ces marques d'âge et de manipulation confèrent à la « Grenouille en prière » une histoire et une présence que l'on retrouve souvent sur les surfaces patinées du street art urbain. Dépasser les frontières : La « grenouille en prière » dans le contexte du pop art urbain « La Grenouille en prière » de Naoto Hattori illustre avec force comment les frontières entre les différentes formes d'art peuvent être transcendées, créant un espace où le surréalisme coexiste avec l'esthétique urbaine du street art et du graffiti. Bien que de petite taille, le dessin déploie une vaste portée émotionnelle et imaginative. Il captive le regard du spectateur à la manière d'une fresque murale dans une rue animée, prouvant que l'impact n'est pas limité par la taille. Le soin méticuleux apporté aux détails et le choix judicieux d'un papier vieilli témoignent du respect d'Hattori pour les matériaux porteurs d'histoires. Ceci fait écho à la manière dont le street art intègre souvent le paysage urbain à son récit, faisant de l'environnement une partie intégrante de l'œuvre. Bien que détachée des murs de la ville, « La Grenouille en prière » porte en elle l'esprit du street art, apposant un pont entre la galerie et la ruelle. « Grenouille en prière » est un microcosme de la philosophie artistique d’Hattori, mêlant les qualités oniriques de son surréalisme à la force émotionnelle et ancrée dans le réel propre au pop art urbain. Cette œuvre représente non seulement une exploration visuelle d’une grande profondeur thématique, mais constitue également un témoignage tangible du parcours d’Hattori en tant qu’artiste – un parcours marqué par la convergence de l’imagination et du monde tactile et texturé qui nous entoure.
$793.00
-
Chris Austin C'est vous que je rêve d'AP Archival Print par Chris Austin
C'est toi dont je rêve. Estampe d'art en édition limitée, réalisée avec des pigments d'archivage AP sur papier pressé à chaud par l'artiste Chris Austin. Épreuve d'artiste (AP) 2021, signée, format 16x16, édition limitée à 10 exemplaires. Imprimée sur papier d'archivage pressé à chaud, signée et numérotée.
$631.00
-
Nimit Malavia Impression Giclee Moments Before Crisis par Nimit Malavia
Moments Before Crisis Artwork Giclée en édition limitée sur papier Hahnemühle Fine Art Rag par l'artiste de graffiti pop culture Nimit Malavia. Nimit Malavia est un artiste visuel et illustrateur canadien reconnu pour ses œuvres complexes et imaginatives. Son style allie souvent la finesse du trait à une forte dimension narrative, puisant son inspiration dans diverses sources telles que la mythologie, les contes de fées et la culture contemporaine. L'œuvre de Malavia intègre généralement un mélange de techniques traditionnelles et numériques, notamment l'encre, l'aquarelle et Photoshop.
$330.00
-
Alexis Price Avant l'aube impression d'archives par Alexis Price
Avant l'aube, estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives, sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Alexis Price, légende du street art pop et du graffiti. Édition 2022 signée et numérotée à 12 exemplaires, format 14x17 pouces N° 1 sur 12
$218.00
-
Frank Kozik Visible Labbit Plush Guts Neon Art Toy par Frank Kozik
Visible Labbit Plush Guts - Figurine de collection en vinyle, édition limitée néon, œuvre d'art de l'artiste de rue Frank Kozik. Pénétrez dans l'univers de Smorkin Labbit, créé par Frank Kozik, et découvrez la véritable nature des Labbits : une quantité impressionnante de peluche ! Voici le Labbit Visible, une peluche transparente aux entrailles et aux os apparents. Cette pièce de collection de 18 cm, en édition limitée, est le prochain objet de collection Labbit incontournable.
$218.00
-
Luke Chueh Figurine d'art Vicodin The Prisoner Drug Bear par Luke Chueh
Vicodin The Prisoner Drug Bear Art Toy par Luke Chueh, œuvre d'art en vinyle en édition limitée, réalisée par un artiste de graffiti de rue. Œuvre d'art en édition limitée 2016 à 500 exemplaires, accompagnée d'un emballage en coton, d'un sac et d'un tube. Inspirée de la peinture originale de Luke Chueh, « Le Prisonnier » explore la captivité sous toutes ses formes : physique, mentale ou médicamenteuse. Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est un problème de santé mentale qui peut se développer après avoir vécu ou été témoin d'un événement potentiellement mortel tel qu'un combat, une catastrophe naturelle, un accident de voiture ou une agression sexuelle. Par ailleurs, la dépendance aux médicaments sur ordonnance comme le Percocet a engendré de nombreux problèmes d'addiction. Vicodin, l'ours prisonnier de la drogue, par Luke Chueh : Manifestation vinyle du désespoir pharmaceutique dans l'art urbain pop et le graffiti Vicodin The Prisoner est une figurine en vinyle en édition limitée de 2016, créée par Luke Chueh à 500 exemplaires. Chaque pièce est présentée dans une pochette en coton, un tube imitant un flacon de médicaments et un étiquetage personnalisé. Cette pièce de collection, à la fois saisissante et introspective, s'inspire de la peinture originale de Chueh, The Prisoner, une œuvre qui explore le concept de captivité sous ses multiples formes : psychologique, émotionnelle et pharmaceutique. La figurine représente un petit ours blanc, les bras enlacés autour des genoux fléchis, le corps recroquevillé dans une posture défensive. Emballé dans un faux flacon de pilules étiqueté Vicodin, l'ours devient une métaphore physique de la dépendance et de l'anesthésie des traumatismes par des moyens chimiques. S'inscrivant dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette figurine incarne les réalités brutes souvent occultées par les discours consuméristes lisses. L'emballage pharmaceutique comme réceptacle de la vérité émotionnelle Le choix de Luke Chueh d'enfermer la figurine dans un flacon de pharmacie orange standard transforme le jouet en une sculpture symbolique. Cet emballage n'est pas qu'esthétique : il fait partie intégrante de l'œuvre. Le flacon en plastique orange est généralement associé à la guérison et aux soins réglementés, mais ici, il fait office de prison, enfermant le personnage dans un silence émotionnel. Étiquetée sous le nom de Vicodin, un opioïde largement prescrit mais très addictif, l'œuvre invite le spectateur à s'interroger sur la frontière ténue entre traitement et emprisonnement. L'expression inexpressive et la posture affaissée de l'ours amplifient le fardeau émotionnel de la dépendance. Minimaliste dans son exécution mais puissante dans son message, la présence de la figurine au sein du Street Pop Art & Graffiti Artwork remet en question l'idée que les jouets doivent être joyeux ou inoffensifs. Chueh propose au contraire un objet qui évoque le traumatisme, les médicaments et la douleur émotionnelle, souvent invisible, qui les accompagne. Le langage visuel de la souffrance et de l'identité chez Luke Chueh Luke Chueh, artiste américain installé à Los Angeles, est reconnu pour ses figures simples et iconiques qui abordent les thèmes de la maladie mentale, de la souffrance personnelle et des pressions sociales. Ses personnages, souvent d'apparence douce et réservée, sont pourtant chargés d'une immense charge émotionnelle. Dans Vicodin The Prisoner, la blancheur de l'ours symbolise à la fois la froideur clinique et l'engourdissement émotionnel. La démarche de Chueh, empreinte d'honnêteté et de vulnérabilité, distille des expériences complexes en des formes universelles. Son influence dans le Street Pop Art et le graffiti provient de cette capacité à s'exprimer directement à travers la sculpture, l'illustration et la conception de jouets narratifs. L'ours de Chueh n'est pas seulement un personnage, mais aussi une incarnation de toute personne aux prises avec la paralysie émotionnelle, la dépression ou l'emprise de la dépendance. La série Prisoner comme commentaire et objet de collection Cette édition limitée à 500 exemplaires comprend non seulement l'ours en vinyle, mais aussi une présentation conçue pour immerger les collectionneurs dans son message. L'emballage, évoquant un flacon de pilules et portant une étiquette personnalisée pour le Vicodin, fait écho aux environnements contrôlés dont beaucoup cherchent à s'échapper, mais où ils se retrouvent aussi piégés. Le sac en coton ajoute une dimension clinique et détachée, comme s'il s'agissait d'un médicament sur ordonnance plutôt que d'une œuvre d'art expressive. Appartenant à la série « The Prisoner », cette version enrichit le débat actuel autour du traumatisme et des médicaments dans le contexte du Street Pop Art et du graffiti. Elle transforme un objet de collection en une œuvre engagée, où le mignon et le dérangeant coexistent, créant une tension puissante qui caractérise le travail de Luke Chueh. L'ours reste immobile, silencieux et confiné ; pourtant, sa présence en dit long sur une culture qui médicamente la douleur sans toujours la comprendre.
$275.00
-
Adam Lister Estampe d'archives de Winnie l'Ourson par Adam Lister
Estampe d'archives Winnie l'Ourson par Adam Lister, édition limitée sur papier beaux-arts mat pressé à chaud 300 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage signé et numéroté 2023, édition limitée à 50 exemplaires, format 8x6, pigments d'archivage, beaux-arts, Winnie l'Ourson se relaxant par une belle journée d'été dans un style glitch. Réinventer la nostalgie : Winnie l'Ourson d'Adam Lister L'interprétation de Winnie l'Ourson par Adam Lister capture l'essence d'un classique adoré à travers le prisme novateur du graffiti pop et du street art. Cette estampe d'archive de 2023 présente une interprétation unique de l'ourson chéri, réinventé dans un style glitch qui mêle nostalgie et art contemporain. Tirée à 50 exemplaires seulement, chaque estampe est signée et numérotée, lui conférant un caractère de collection comparable aux pratiques artistiques conventionnelles, tout en faisant écho à l'accessibilité du street art. Lister, reconnu pour son approche singulière des icônes culturelles, applique sa technique inspirée du glitch à l'image de Winnie l'Ourson, transformant le personnage familier aux contours doux en une composition de formes angulaires et pixélisées. Ce choix artistique juxtapose les souvenirs tendres et affectueux associés au personnage et la réalité numérique, souvent brutale, de la vie contemporaine. Imprimée sur du papier beaux-arts mat pressé à chaud de 300 g/m², l'œuvre d'art de 8 x 6 pouces transmet un sentiment de calme, représentant Winnie l'Ourson se relaxant lors d'une journée d'été, évoquant les moments insouciants et joyeux de l'enfance. Confort pixélisé : l’art urbain et ses icônes de l’enfance Le croisement entre les icônes de l'enfance et le street art est une tendance qu'Adam Lister explore avec finesse. En représentant Winnie l'Ourson, personnage emblématique de l'innocence et des contes de la jeunesse, Lister puise dans une mémoire collective intergénérationnelle. Son œuvre ne se contente pas de reproduire l'image de Winnie ; elle la décompose en couleurs et formes constitutives, les réassemblant en une image à la fois reconnaissable et étrangement intrigante. Cette estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique témoigne de l'évolution du street art, illustrant comment le graffiti traditionnel s'est enrichi de styles et de techniques variés. Le style glitch de Lister est particulièrement emblématique de l'ère numérique, reflétant l'adaptation du street art aux nouvelles esthétiques. L'intégration de telles œuvres dans la rue, les expositions et les galeries d'art démontre l'élargissement du champ du graffiti, qui dépasse la peinture aérosol et les pochoirs pour inclure les supports numériques et imprimés. Adam Lister : Un lien entre l'art numérique et le monde tangible Adam Lister, artiste américain, fait le lien entre l'art numérique et les univers tangibles du graffiti et du street art. Son œuvre contemporaine témoigne de la fluidité de l'expression artistique au XXIe siècle, où les frontières entre création numérique et exposition physique s'estompent. Le travail de Lister, notamment sa représentation de Winnie l'Ourson, illustre comment l'art peut transcender ces domaines, intégrant l'esthétique pixélisée de l'art numérique à l'espace plus traditionnellement analogique du street art. Ses tirages en édition limitée, tout en évoquant l'impermanence et l'accessibilité du street art, offrent une impression de permanence grâce à leur qualité d'archivage et leur nombre restreint. Ce faisant, l'œuvre de Lister capture la beauté éphémère du graffiti et l'attrait intemporel des beaux-arts. Le choix de l'artiste de représenter Winnie l'Ourson, personnage intemporel, dans un style résolument moderne, souligne la nature intemporelle de l'art et sa capacité à s'adapter et à évoluer avec son temps. La présence de Winnie l'Ourson dans le street art et le graffiti, notamment grâce à des artistes comme Adam Lister, témoigne d'une profonde vénération culturelle pour les personnages et les histoires qui ont bercé l'enfance de nombreuses personnes. À travers ces créations artistiques, la simplicité et la joie de la Forêt des Rêves Bleus trouvent leur place dans l'univers complexe et souvent chaotique de l'art moderne, offrant un répit et un rappel des thèmes universels de l'amitié, de l'aventure et de la quête du bonheur.
$282.00
-
Andy Fairhurst Watership Down Giclee Print par Andy Fairhurst
Watership Down, impression giclée en édition limitée sur papier soie 300 g/m² par Andy Fairhurst, artiste de rue de la contre-culture. Édition limitée à 50 exemplaires, tirage numérique sur papier soyeux 300 g/m². Signé et numéroté à la main par l'artiste. Inspiré du film d'animation de 1978. 45,7 x 61 cm.
$103.00
-
Ben Frost Meeowie Wowie - Impression d'archives surdimensionnée par Ben Frost
Meeowie Wowie - Édition surdimensionnée, impression d'art pigmentaire d'archives en édition limitée sur papier d'art Somerset Hot Press 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Ben Frost. Édition limitée 2021, signée et numérotée à 25 exemplaires. Œuvre de 20 x 20 pouces représentant Sylvester Looney Tunes. Tirage pigmentaire d'archives sur papier d'art Somerset Hot Press 290 g/m², signé et numéroté. Meeowie Wowie - Édition surdimensionnée est une œuvre d'art captivante, mêlant références emblématiques de la culture pop aux traits audacieux et vibrants caractéristiques du street art et du graffiti. Créée par le célèbre artiste de street art pop moderne Ben Frost, cette œuvre témoigne de l'évolution de l'art contemporain, où les limites sont constamment repoussées et où l'inconventionnel devient la nouvelle norme. Réalisée avec des pigments d'archivage, elle est la manifestation d'un dévouement sans faille au contenu et à la qualité. Chaque coup de pinceau, chaque nuance, est préservé avec une précision absolue, garantissant ainsi l'intemporalité de l'œuvre. Cet engagement envers la qualité est encore accentué par le choix du papier d'art Somerset Hot Press 290 g/m², un support qui met en valeur les détails et les couleurs, ajoutant profondeur et dimension à l'œuvre. La représentation de Sylvester des Looney Tunes, juxtaposée à un fond de tests de dépistage de marijuana, est un commentaire audacieux sur la culture populaire, les normes sociales et peut-être l'interaction entre innocence et maturité. Le titre « Meeowie Wowie » joue encore davantage sur cette dualité, établissant un lien entre le personnage félin et le thème de l'œuvre. Sortie en 2021, cette pièce est limitée à une édition signée et numérotée de seulement 25 exemplaires, garantissant son exclusivité. L'œuvre de Ben Frost dans l'édition surdimensionnée « Meeowie Wowie » invite les spectateurs à regarder au-delà des apparences, à trouver du sens dans le quotidien et à apprécier la beauté des contrastes. Ce faisant, Frost réaffirme le pouvoir transformateur de l'art et sa capacité à interpeller, inspirer et captiver.
$1,099.00
-
Jason Freeny BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$360.00
-
Keith Haring Keith Haring #7 100% & 400% Be@rbrick par Medicom Toy
Keith Haring n° 7, figurines d'art urbain de collection en vinyle BE@RBRICK édition limitée 100 % et 400 % MediCom
$367.00
-
Luke Chueh J'ai demandé un objet d'art en assiette en céramique brouillée par Luke Chueh
J'ai demandé une impression numérique pigmentaire en édition limitée « Scrambled » sur une assiette en céramique, œuvre du célèbre artiste de rue graffeur Luke Chueh. La vengeance est un plat de collection - Né à Philadelphie, mais ayant grandi à Fresno, Luke Chueh (prononcé THU) a étudié le graphisme à l'Université polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo, où il a obtenu une licence en art et design. Il a ensuite travaillé pour la société Ernie Ball en tant que designer/illustrateur interne, créant plusieurs designs primés et figurant dans les annuaires de design de Communication Arts et Print Magazine.
$244.00
-
MCXT- Monica Canilao x Xara Thustra Chantez des chansons HPM Risograph Print par MCXT- Monica Canilao x Xara Being
Impression risographique Sing Songs HPM par MCXT - Monica Canilao x Xara Thustra - Impression risographique bicolore sur papier beaux-arts - Édition limitée - Œuvre d'art pop de rue. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée , avec détails holographiques et découpe HPM. Format : 14 x 8,5 pouces. Innovation artistique et technique L'estampe risographique « Sing Songs HPM », fruit de la collaboration créative MCXT (Monica Canilao et Xara Thustra), est une œuvre marquante du street art et du graffiti. Cette impression risographique bicolore sur papier beaux-arts allie la spontanéité du street art à la précision du pop art, créant ainsi une œuvre en édition limitée, à la fois exclusive et expressive. La technique d'impression risographique utilisée se distingue par son approche écologique et sa capacité à produire des couleurs vibrantes et saturées, évoquant la sérigraphie, mais avec une texture et une profondeur uniques. La série « Sing Songs », limitée à 30 exemplaires signés et numérotés, présente des détails holographiques et des découpes, ajoutant une dimension tactile et visuelle rarement vue dans les estampes. Ces embellissements rehaussent non seulement l'attrait de l'œuvre, mais font également écho à la démarche artisanale du street art, où la texture et la matérialité sont essentielles à son impact. Résonance culturelle et esthétique Avec ses dimensions de 35,5 x 21,5 cm, chaque pièce de cette série captive le regard par sa taille et la complexité de ses éléments. Le choix de l'impression risographique souligne le lien de l'œuvre avec les mouvements alternatifs et la culture underground, les imprimantes risographiques étant depuis longtemps l'outil de prédilection des fanzines et des publications indépendantes grâce à leur rapport coût-efficacité et leur aspect artisanal. L'estampe « Sing Songs », avec son jeu de seulement deux couleurs, démontre comment les approches minimalistes peuvent engendrer des expériences visuelles complexes, un thème récurrent dans le street art et le pop art. La dualité du pop art de rue à l'époque moderne La collaboration entre Canilao et Thustra pour la série d'estampes « Sing Songs » est un jeu de contrastes et d'harmonies. Le goût de Canilao pour les motifs inspirés de l'art populaire et les détails minutieux fait écho à l'inclination de Thustra pour des expressions graphiques audacieuses. Cette dualité reflète le mouvement plus large du pop art urbain, qui allie souvent une expression personnelle nuancée à un commentaire accessible et complet. Symbolisme et narration dans l'art visuel « Sing Songs » propose un récit ouvert à l'interprétation, à l'instar du street art qui investit l'espace public, invitant les passants à s'interroger sur son imagerie et son symbolisme. L'intégration d'éléments découpés suggère une transgression des conventions ou un aperçu d'une autre dimension, caractéristique du caractère subversif du street art. Chaque élément visuel choisi par les artistes engage le spectateur dans un dialogue, une histoire se déployant au sein même du papier. L'estampe « Sing Songs HPM Risograph Print » témoigne de la vision créative de MCXT et de la force de la collaboration au sein de la scène du street art et du graffiti. L'utilisation de l'impression risographique, associée au tirage limité, garantit que chaque exemplaire demeure une pièce unique, un instantané de l'expression collective des artistes au moment de sa création. Cette œuvre célèbre l'ingéniosité et l'esprit du street art, se manifestant comme une pièce de collection qui renferme l'essence même d'un mouvement culturel.
$225.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat Expédition Hope Giclee Print par Dulk- Antonio Segura Donat
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$861.00
-
Tim Conlon Toile vierge n° 132 WPRR Sérigraphie de Tim Conlon
Toile vierge n° 132 WPRR Sérigraphie de Tim Conlon Édition limitée Tirage à la main sur papier d'art Stardream Lagoon 285 g/m² Artiste pop graffiti de rue moderne. Édition limitée 2023, signée et numérotée, à 75 exemplaires. Œuvre de 24 x 24 cm, sérigraphie à bords frangés réalisée à la main. À la croisée du graffiti et du pop art, rares sont les œuvres qui incarnent cet esprit avec autant de force que « Blank Canvas #132 WPRR Serigraph Print » de Tim Conlon. Issue de sa vaste série « Blank Canvas », cette pièce particulière est un mélange harmonieux de peinture aérosol, de typographie et d'abstraction picturale. La technique du trompe-l'œil, qui utilise des images réalistes pour créer une illusion d'optique, ajoute une profondeur supplémentaire, plongeant le spectateur dans l'univers et la culture des peintures sur trains de marchandises. Ce qui distingue cette œuvre, c'est son support et son matériau. Il s'agit d'une sérigraphie, une impression artisanale raffinée, sur un papier d'art Stardream Lagoon de 285 g/m² soigneusement sélectionné. La texture et la teinte uniques de ce papier accentuent les couleurs vibrantes de l'œuvre. Les bords frangés à la main enrichissent son toucher, en faisant un régal pour les yeux autant qu'une œuvre à contempler. Avec ses dimensions de 61 x 61 cm, elle offre un équilibre parfait, s'intégrant à tous les environnements. Limitée à seulement 75 exemplaires, chaque œuvre est signée et numérotée par Tim Conlon lui-même, garantissant son authenticité et son exclusivité. De plus, le gaufrage de BEYOND THE STREETS souligne son importance sur la scène artistique contemporaine. L'œuvre de Conlon offre un regard unique sur l'univers en constante évolution du graffiti, fusionnant l'esprit rebelle du street art et l'esthétique du pop art. Pour les amateurs et les collectionneurs, « Blank Canvas #132 WPRR Serigraph Print » est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une affirmation, un témoignage de la beauté et de la complexité de la culture artistique urbaine.
$493.00
-
Sérigraphie originale unique Jelly Monster Pink par Buff Monster
Sérigraphie originale unique Jelly Monster Pink de Buff Monster, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Œuvre originale unique, sérigraphie sur panneau de bois, signée et datée de 2006. Dimensions : 10,13 x 10,13 pouces. Jelly Monster Pink par Buff Monster – Un chaos ludique dans l'art pop urbain et le graffiti L'estampe sérigraphique unique « Jelly Monster Pink » de Buff Monster (2006) est une œuvre marquante des débuts de l'artiste américain, révélant son approche irrévérencieuse et sucrée du street art, du pop art et du graffiti. Tirée à la main sur un panneau de bois de 25,7 x 25,7 cm, cette pièce originale, signée et datée, est bien plus qu'une simple estampe : c'est un hybride entre peinture, objet pop et graffiti. La figure rose gélatineuse au centre, aux contours noirs marqués, exhale l'esthétique caractéristique de Buff Monster, un joyeux grotesque. Des yeux hypnotiques tourbillonnants, une bouche cousue et un corps évoquant un bonbon mou ou une confiserie extraterrestre jouent avec les thèmes de l'innocence et du surréalisme. La texture du bois confère une dimension tactile à l'œuvre, ancrant ses couleurs vives et sa forme ludique dans un support plus robuste et durable. Buff Monster et le langage visuel du pays des bonbons urbain Buff Monster, né à Hawaï et installé à New York, est une figure majeure de l'évolution du street art et du graffiti. Reconnu pour son utilisation obsessionnelle du rose et sa fusion de la culture kawaii japonaise avec l'esthétique punk rock et heavy metal, il a développé un style singulier, tout en contradictions. Jelly Monster Pink est emblématique de cette dualité : à la fois adorable et troublant, mignon et désordonné. Le personnage présenté dans cette œuvre incarne l'intérêt de Buff Monster pour la création d'un univers où les mascottes mutantes et les couleurs sucrées désarment le spectateur, avant de provoquer un second regard où le malaise et l'ironie commencent à émerger. Cette œuvre de 2006 s'inscrit dans une période où l'artiste développait sa présence dans le milieu du street art, transposant ses monstres peints à la main en estampes, jouets, fresques et expositions. Permanence du médium, du matériau et de la culture urbaine Contrairement aux sérigraphies classiques sur papier, Jelly Monster Pink est imprimée directement sur un panneau de bois, ce qui souligne sa durabilité et brouille la frontière entre impression et objet. Le grain du bois, subtilement visible à travers l'encre rose, offre un contraste qui amplifie la vivacité artificielle du personnage. Le procédé d'impression manuelle de Buff Monster garantit que chaque exemplaire est unique, renforçant ainsi l'éthique artisanale et influencée par le graffiti qui imprègne toute sa pratique. Cette œuvre dégage la même énergie que ses premiers collages de rue et autocollants, mais dans un format adapté à une exposition en galerie ou pour collectionneurs. Elle illustre comment des artistes issus de la culture graffiti se sont approprié des matériaux artistiques traditionnels sans renoncer à leur impact visuel. Absurdité caricaturale et dissidence enrobée de sucre Jelly Monster Pink s'exprime à travers une logique cartoon et des visuels sucrés, mais ses sous-entendus sont profondément subversifs. La bouche barrée du personnage, ses yeux vides en spirale et ses dents proéminentes suggèrent une incompréhension – une émotion masquée par la douceur ou une créature plongée dans une confusion perpétuelle. Ce mélange d'innocence et de distorsion illustre l'esprit de Buff Monster, qui utilise des formes mignonnes pour exprimer le chaos, l'incertitude et la satire. Dans l'univers plus vaste du street art et du graffiti, son œuvre bouleverse les attentes en canalisant la nostalgie à travers un miroir déformant. Elle transforme les symboles de l'enfance en un commentaire sophistiqué sur l'identité, la culture et l'art lui-même. Jelly Monster Pink est un exemple à la fois ludique et puissant de cette pratique, alliant un design épuré à une imagination débordante et une pointe d'irrévérence qui ne s'estompe jamais complètement.
$1,000.00