Bombes et explosions

86 produits

  • Ebb Tide Letterpress Print by Smithe

    Smithe Ebb Tide Letterpress Print par Smithe

    Ebb Tide, édition limitée, impression typographique manuelle en 2 couleurs sur papier d'art classique lisse blanc naturel Neenah 13,5 PT par Smithe, artiste célèbre de pop art et de graffiti. Estampe signée 2022, impression typographique bicolore sur papier d'art Neenah Natural White Smooth Classic Crest 13,5 pt. Format : 50,8 x 53,3 cm. Sortie : 17 janvier 2022. Tirage : 35 exemplaires.

    $299.00

  • Eruption PP Archival Print by DAIM

    DAIM Tirage d'archive Eruption PP par DAIM

    Eruption PP Archival Print par DAIM, tirage en édition limitée sur papier d'art de musée 310 g/m², œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 14x21 Pigments d'archivage Estampe d'archive Eruption PP de DAIM : une fusion de pop art urbain et de beaux-arts L'estampe d'art « Eruption PP » de l'artiste DAIM illustre de façon saisissante la fusion entre le pop art urbain et la rigueur de la gravure d'art. Cette œuvre, faisant partie d'une édition limitée sur papier d'art de qualité musée (310 g/m²), témoigne du savoir-faire de l'artiste dans la création de profondeur et de mouvement sur une surface bidimensionnelle. Reconnu pour ses graffitis dynamiques et géométriquement complexes, DAIM a transposé son talent dans le domaine de la gravure d'art, capturant l'esprit du graffiti sous une forme propice à la conservation et à la collection. Le terme « PP » signifie « épreuve d'imprimeur », similaire à une épreuve d'artiste, mais généralement réservée aux collaborateurs du processus de gravure. Les imprimeurs conservent souvent ces épreuves comme référence pour la qualité et la couleur du tirage. L'estampe d'art « Eruption PP » de 2016 porte la marque de l'implication et de l'approbation de DAIM : signée et désignée comme PP, elle souligne son caractère unique par rapport aux tirages de l'édition standard. Cette estampe, au format 14x21 pouces, est facile à manipuler et très recherchée par les collectionneurs, ce qui en fait une pièce prisée des amateurs d'art pop urbain moderne et de graffiti. Technique et signification culturelle des estampes d'archives du DAIM La maîtrise de DAIM dans la création de graffitis complexes en 3D est manifeste dans l'estampe « Eruption PP Archival Print », où l'illusion de formes en relief et d'éléments éclatants est saisissante. L'utilisation de pigments d'archivage garantit la pérennité des couleurs et la précision des détails, reflétant la longévité et l'importance historique du street art dont elle s'inspire. Cette technique permet également à l'œuvre de traverser les âges, à l'image des messages et de l'impact du street art qui continuent de résonner dans les paysages urbains et les débats culturels. Cette œuvre représente bien plus qu'un simple plaisir esthétique ; elle inscrit l'évolution du street art dans un cadre artistique plus formel. À travers cette estampe, DAIM remet en question la séparation traditionnelle entre l'esprit contestataire du street art et les murs guindés des galeries d'art. L'intégration de telles estampes sur le marché de l'art témoigne de l'évolution de la perception du graffiti, reconnaissant sa place légitime au sein du vaste corpus des productions culturelles majeures. L'impact des estampes en édition limitée dans le monde de l'art L'introduction des tirages en édition limitée a profondément transformé l'univers du street art et du graffiti. Ces tirages permettent à des artistes comme DAIM de toucher un public plus large, en proposant une œuvre à la fois accessible et exclusive. Le tirage d'archive « Eruption PP » illustre parfaitement cette évolution : il s'agit d'une pièce maîtresse du patrimoine graffiti de DAIM et d'une œuvre de collection pouvant être acquise à titre privé. Le concept d'épreuves d'artiste, comme celle-ci, renforce l'idée d'exclusivité et offre aux collectionneurs un lien tangible avec la vision originale de l'artiste. Les éditions limitées, à l'instar du tirage de DAIM, font le lien entre la nature éphémère du street art et la pérennité recherchée par les collectionneurs. Elles jouent ainsi un rôle crucial dans la pérennité des artistes et de leur travail créatif, tout en garantissant la préservation de l'œuvre face aux intempéries et au temps. Dans le contexte de l'art moderne, ces tirages sont bien plus que de simples reproductions ; ce sont des créations originales qui portent l'empreinte de l'artiste et le dynamisme de la culture street art. Pour saisir toute l'importance de l'estampe « Eruption PP Archival Print » de DAIM, il est essentiel de reconnaître la convergence de la technique artistique, de l'impact culturel et des dynamiques du marché qu'elle représente. Cette estampe est un instantané du parcours créatif de DAIM, une célébration de l'influence du street art sur la culture contemporaine et un témoignage de l'attrait durable du pop art urbain et du graffiti au sein de la communauté des beaux-arts.

    $563.00

  • Picnic Unique HPM Stencil Print by Mad

    Mad Picnic Unique HPM Stencil Print par Mad

    Édition limitée Picnic, pochoir peint à la main et orné à la main sur papier de base Prolux 300 g/m² par MAD Graffiti Street Artist, art pop moderne. Impression au pochoir HPM unique Picnic par Mad Il a exposé ses œuvres uniques sur les murs et dans des galeries d'art de nombreux pays à travers le monde, notamment en Iran, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège et en Turquie.

    $352.00

  • The Beauty of Rebellion Ballerina Riot Sculpture by Abell Octovan

    Abell Octovan La beauté de la rébellion : sculpture de ballerines en émeute par Abell Octovan

    La Beauté de la Rébellion, une œuvre d'art en polystone en édition limitée, créée par l'artiste de graffiti de rue Abell Octovan. Défiant les canons de beauté contemporains, la ballerine, vêtue d'un gilet et d'un masque, brandit une grenade fumigène et tournoie dans une danse rebelle. Inspirée des sculptures grecques classiques, « La Beauté de la Rébellion » présente un effet marbré lisse. La bombe aérosol, rehaussée d'une touche de rouge, symbolise le désir de s'affranchir des conventions de beauté établies. Une danse de la dissidence « La Beauté de la Rébellion » d'Abell Octovan fusionne la grâce classique d'une ballerine avec la dimension subversive du street art, créant une sculpture en résine de polystone qui remet en question et redéfinit les canons esthétiques conventionnels. Cette pièce de collection en édition limitée de 2021 incarne une protestation visuelle contre les normes de beauté rigides qui imprègnent la société, présentant une figure d'élégance prête à l'insurrection. L'œuvre représente une ballerine, icône traditionnelle de beauté et de grâce, vêtue non pas de sa robe délicate habituelle, mais d'un gilet et d'un masque, tenant une grenade fumigène. Cette juxtaposition crée une image saisissante de contraste et de conflit : au milieu d'une pirouette, la danseuse est simultanément un symbole de rébellion. L'œuvre établit un parallèle entre la rigueur du ballet et la nature chaotique de la contestation, suggérant que les deux requièrent une certaine passion et une certaine précision. Marbre et mouvement : une statue de la subversion La sculpture d'Octovan, avec son aspect lisse évoquant le marbre, fait écho aux statues grecques classiques qui incarnent un idéal de beauté et de forme intemporel. Cependant, « La Beauté de la Rébellion » subvertit cette tradition en introduisant des éléments de la culture urbaine, notamment la bombe aérosol, mise en valeur en rouge comme un symbole de défi. Cette bombe représente le désir de l'artiste – et de la société – de s'affranchir des normes de beauté conventionnelles. La ballerine se tient sur un nuage de fumée, un socle qui accentue le thème du bouleversement. Symbolisant le chaos, la fumée sert également de piédestal à la figure, conférant à son acte de rébellion une portée artistique et culturelle. Ce socle ancre la sculpture dans l'univers du pop art et du graffiti, où les messages sont souvent véhiculés par des déclarations visuelles audacieuses et inattendues. Définir la beauté par la rébellion « La Beauté de la Rébellion » n'est pas qu'un simple objet de collection ; c'est une réflexion sur l'évolution de la perception de la beauté dans la culture contemporaine. Abell Octovan utilise cette œuvre pour susciter un dialogue sur les pressions sociales liées aux normes de beauté et sur le pouvoir de l'expression individuelle. La danse de la ballerine devient une métaphore de la lutte contre ces pressions, sa grâce une forme de résistance, et sa grenade un outil d'éveil des consciences. Dans le contexte du street art et du graffiti, l'œuvre d'Octovan illustre la capacité du genre à aborder des problématiques culturelles et sociales majeures grâce à un art à la fois accessible et provocateur. La sculpture invite les spectateurs à considérer les multiples facettes de la beauté et la manière dont l'art peut remettre en question l'ordre établi. L'héritage de la rébellion dans l'art « La Beauté de la Rébellion » d'Abell Octovan rejoint le panthéon des œuvres iconiques du street art et du graffiti qui ont redéfini la représentation et la perception de la beauté. En fusionnant des éléments de l'art classique avec des symboles contemporains de résistance, Octovan instaure un dialogue qui dépasse le cadre de la sculpture pour s'inscrire dans le débat public. Cette œuvre de collection témoigne du pouvoir intemporel de l'art à interpeller et à questionner. Dans son mélange de classicisme et de modernité, « La Beauté de la Rébellion » symbolise le débat permanent sur la beauté, l'expression et le rôle de l'art dans la remise en cause des conventions établies. C'est une danse de la contestation, figée dans la résine, qui résonne dans les temples de l'art contemporain.

    $771.00

  • Sale -15% Suicide Man Red Sculpture by Banksy x MediComToy

    Banksy Sculpture Suicide Man Rouge par Banksy x MediComToy

    Suicide Man - Sculpture en résine de polystone rouge en édition limitée, œuvre d'art des artistes de rue Banksy et MediCom. Sculpture en résine de polystone rouge, édition limitée 2020, présentée dans sa boîte.

    $1,639.00 $1,393.00

  • Mickey Hiroshima Archival Print by Jeff Gillette

    Jeff Gillette Impression d'archives Mickey Hiroshima par Jeff Gillette

    Mickey Hiroshima, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Moab Fine Art Rag 290 g/m² par Jeff Gillette, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Format : 14x9. Je viens de la banlieue de Détroit, dans le Michigan. À la fin des années 1980, j'ai été volontaire du Corps de la Paix au Népal pendant deux ans. Durant cette période, j'ai visité toutes les grandes villes d'Inde et me suis retrouvée à explorer les immenses bidonvilles qui s'y trouvent. À mon retour, j'ai quitté le Midwest pour échapper à la neige et enseigner les arts plastiques au lycée dans le comté d'Orange, en Californie. Depuis l'obtention de mon master en beaux-arts à Cal State Fullerton, j'expose dans des galeries aux États-Unis et à l'étranger. Mon travail se concentre principalement sur les paysages. Une part importante de ma production est consacrée aux peintures de bidonvilles des pays en développement, où j'intègre souvent une dimension de privilège (et d'oubli) culturel occidental à ces scènes de délabrement urbain. L'inspiration pour ce que j'appelle « Paysages de bidonvilles » me vient de mes voyages. Je retourne régulièrement à ma destination préférée : l'Inde. Dans les vastes zones périurbaines de ses mégalopoles, marquées par la pauvreté, je suis frappée par l'ampleur obscène des inégalités économiques. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps dans les bidonvilles de Mumbai à photographier, filmer, peindre en plein air et créer du street art interactif. Outre les bidonvilles, mon travail artistique représente des champs de débris post-apocalyptiques, des décharges et des déserts jonchés de détritus. La juxtaposition des thèmes Disney et de personnages emblématiques (comme Mickey Mouse) avec ces dystopies traduit au mieux ma vision des choses. Face aux dilemmes sociaux, politiques, économiques et philosophiques contemporains, je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment d'impuissance absurde, de pessimisme et d'humour quant à l'avenir de la civilisation occidentale… – Jeff Gillette

    $352.00

  • Radioactive III Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Silver 1

    Saber Étiquette autocollante Radioactive III Slap-Up, illustration originale de Saber

    Étiquette autocollante Radioactive III Slap-Up Label, illustration originale de Saber, dessin original au marqueur permanent sur papier d'emballage brillant, autocollant d'avertissement de symbole radioactif par un artiste de graffiti, œuvre d'art de rue moderne. Tag original Slap Up, signé, réalisé en 2022. Gravure au marqueur 4x4 sur étiquette d'avertissement de radioactivité Uline S-13849. En parfait état. Expressions radioactives dans l'art urbain Dans le domaine du street art et du graffiti, la série « Radioactive III Slap-Up Label Sticker » de Saber, alias Ryan Weston Shook, se distingue par sa profonde réflexion sur l'interaction entre danger et créativité. Réalisée en 2020, cette série de dessins originaux au marqueur indélébile, apposés sur les emblématiques autocollants jaunes et noirs d'avertissement de radioactivité, transforme ces symboles de danger en œuvres d'art urbain contemporaines saisissantes. Chaque pièce de 10 x 10 cm, signée du nom de Saber sur l'autocollant Uline S-13849, porte la force de son message par la juxtaposition du symbole de danger universellement connu et du style personnel de l'artiste. Confronter les perceptions avec l'art du tag Le choix du symbole de la radioactivité, signe mondialement reconnu de matières mortelles et de dangers invisibles, est intentionnel et provocateur. Les tags de Saber sur ces autocollants interrogent notre perception du risque et des forces invisibles qui façonnent notre monde. En ornant ces étiquettes d'avertissement de son art, Saber humanise le débat sur les dangers qui nous entourent, visibles et invisibles, tangibles et intangibles. Le fait de taguer ces autocollants est un acte fort, incitant le spectateur à considérer le potentiel de nuisance qui existe non seulement dans le monde physique, mais aussi dans celui des idées et de l'expression. L'héritage artistique de Saber L'artiste américain Saber utilise son art pour provoquer et remettre en question l'ordre établi. Son travail sur les autocollants « Radioactive III » témoigne de sa capacité à transformer les symboles d'avertissement en symboles d'identité et de résistance. Cette série, signée et datée, est un témoignage d'une année marquée par des troubles mondiaux et une réévaluation de ce qui constitue une menace pour notre bien-être collectif. À travers son œuvre, Saber interroge le rôle de l'art dans un monde de plus en plus conscient des dangers auxquels il est confronté, qu'ils soient environnementaux, politiques ou sociaux. Dans chaque pièce, le style caractéristique de Saber – audacieux, affirmé et sans concession – capture l'essence même du street art et sa capacité à dialoguer avec son environnement dans un esprit à la fois critique et porteur d'espoir. Le symbole de la radioactivité, jadis un avertissement saisissant, devient, grâce à l'intervention de Saber, un support d'exploration des frontières de l'art et du pouvoir de la main de l'artiste à transformer notre regard sur le monde. Acteur majeur de la scène graffiti et street art, Saber continue de marquer les esprits par son œuvre, assurant ainsi la pérennité de sa voix et de sa vision, à l'instar des éléments radioactifs dont les toiles qu'il choisit de représenter nous mettent en garde.

    $21.00

  • Time Travel Silkscreen Print by Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr Sérigraphie voyage dans le temps par Futura 2000 - Leonard McGurr

    Sérigraphie artisanale 29 couleurs « Voyage dans le temps » sur papier Coventry Rag 320 g par l'artiste recherché Futura 2000 - Leonard McGurr, édition limitée, œuvre d'art pop art. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 30 x 22 cm. Titre : VOYAGE DANS LE TEMPS Technique : Sérigraphie 29 couleurs Papier : Papier chiffon Coventry 320 g Bord : Droit Édition : 100 exemplaires Année : 2022 Imprimeur : Gary Litchenstein Édition signée et numérotée Estampillée du sceau de l’imprimeur maître Certificat d’authenticité inclus

    $3,430.00

  • Sekintani La Norihiro Pink Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Sekintani La Norihiro Pink Skateboard Art Deck par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Sekintani La Norihiro - Édition limitée rose - Illustration de la marque Supreme L'artiste japonais Sekintani La Norihiro, dont l'œuvre a été lancée au printemps/été 2019, est réputé pour son imagerie provocatrice. Il représente souvent des images déformées, des organes et des combinaisons de couleurs vives, créant ainsi des motifs presque écœurants. La planche de skateboard Supreme Sekantani La Norihiro Pink met en valeur cette œuvre. On y voit une femme partiellement dénudée et une figure diabolique qui la surplombe. Des motifs déformés, caractéristiques du style de La Norihiro, sont visibles sur toute la face inférieure de la planche. La planche de skateboard Supreme Sekantani La Norihiro Pink est sortie au printemps/été 2019.

    $233.00

  • D*Dogs Fallin' in Gorilla Deck- Glitter Silkscreen Skateboard by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton D*Dogs Fallin' in Gorilla Deck - Planche à roulettes sérigraphiée scintillante par D*Face - Dean Stockton

    D*Dogs Fallin' in Gorilla Deck Édition Limitée Sérigraphiée Skateboard Art par l'artiste de la culture pop urbaine D*Face x XLarge. Édition limitée numérotée à 30 exemplaires (2019), variante pailletée. Un singe lâche des bombes canines. Édition rare avec paillettes appliquées à la main sur le logo inférieur et contreplaqué intérieur en bois coloré. Noyau rouge ou jaune.

    $613.00

  • Garfield Lasagna Bomber Art Toy by Ndikol

    Ndikol Garfield Lasagna Bomber Art Toy par Ndikol

    Figurine de collection Garfield Lasagna Bomber en édition limitée, œuvre d'art en vinyle réalisée par l'artiste de graffiti urbain Ndikol. Figurine Garfield 7 pouces en vinyle, édition limitée 2021 Hasta lasagna, attention aux lasagnes ! Connu pour sa paresse et son sarcasme, il a un sacré lancer. Évitez Lasagna Bomber de Ndikol les lundis, à moins de vouloir recevoir une assiette de lasagnes en plein visage. Avec sa finition pochoir et sa pose iconique, caractéristiques de Ndikol, Lasagna Bomber revisite notre chat tigré orange préféré. Contrastant les détails noirs et blancs avec une boîte pleine de délicieuses lasagnes bien gratinées, vous savez que vous voudrez être de son côté dans cette bataille culinaire. LICENCE ET FABRICATION : Mighty Jaxx International Pte Ltd

    $323.00

  • The End of the End- Mini HPM Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier La fin de la fin - Mini HPM Stencil Print par Denial - Daniel Bombardier

    La Fin de la Fin - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Édition limitée HPM signée et numérotée à 20 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 24 x 36 pouces. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial La mini-série « The End of the End » de Denial : Amour, apocalypse et satire dans l’art urbain pop et le graffiti. « The End of the End Mini » est une œuvre multiple peinte à la main de 2020, réalisée par l'artiste canadien Denial, reconnu pour sa fusion de satire, d'iconographie et d'humour subversif. Créée dans le cadre de la série « True Facts Mini Multiple », cette pièce mesure 61 x 91 cm et est imprimée sur un panneau encadré de bois, prête à être accrochée. Chaque exemplaire de la série est une œuvre HPM (Hand Painted Multiple) originale, offrant un travail de pinceau et des embellissements uniques sur un fond imprimé uniforme. Limitée à 20 exemplaires signés et numérotés, l'œuvre représente un couple en silhouette, enlacé dans une étreinte romantique à l'intérieur d'une voiture, tandis qu'ils observent un champignon atomique exploser au loin. La scène se termine par une légende manuscrite stylisée qui dit simplement « The End », suggérant une finalité avec un mélange de tragédie et d'humour. Cette juxtaposition à l'humour noir est une marque de fabrique du travail de Denial, parfaitement ancrée dans l'univers visuel du Street Pop Art et du graffiti. Romance nucléaire et catastrophe comique L'imagerie de la mini-série « The End of the End » joue avec le style rétro des dessins animés et les angoisses de la Guerre froide, juxtaposant des symboles de romance juvénile – voitures anciennes, panoramas pittoresques, silhouettes de amoureux – à l'icône de l'anéantissement global : le champignon atomique. L'explosion, rendue dans des tons orange et jaune vifs, contraste avec le ciel bleu et l'horizon verdoyant, créant une palette étrangement joyeuse pour une scène d'extinction planétaire. Le couple reste indifférent, absorbé par son amour, suggérant soit un détachement total, soit une forme de défi ironique. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, de telles associations révèlent les contradictions des récits culturels, où romance et violence sont souvent vendues de concert. « Denial » utilise ce mariage absurde non pas pour promouvoir le nihilisme, mais pour susciter une réflexion sur la façon dont la société banalise les catastrophes à travers les médias et les mythes. Détails du matériau et format de collection Chaque panneau est peint sur un châssis en bois, offrant une dimension et une présence qui dépassent le cadre d'une simple impression. Les bords sont noircis pour créer un effet encadré, conférant à l'œuvre une qualité d'objet idéale pour les installations d'art contemporain comme pour les collections privées. L'image de base est sérigraphiée dans des tons graphiques nets, mais chaque édition est traitée de manière unique par des applications manuelles de peinture, des coulures, des bavures et des marques qui la personnalisent. Ainsi, chaque version de « The End of the End Mini » est une œuvre d'art singulière malgré son motif commun. L'édition limitée à 20 exemplaires renforce son attrait auprès des collectionneurs de pop art et de street art, où l'originalité et la rareté alimentent un intérêt durable. Le rôle du déni dans l'expression satirique contemporaine Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est un artiste de Windsor, en Ontario, dont l'œuvre critique la société de consommation, l'absurdité sociale et la manipulation médiatique à travers un langage visuel puisant ses racines dans le graphisme propagandiste et l'esthétique urbaine. Fort d'une expérience en graffiti et en détournement de panneaux publicitaires, Denial transforme des formats familiers – bandes dessinées, publicités, affiches politiques – en énigmes visuelles complexes. L'œuvre « The End of the End Mini » s'inscrit dans ce récit continu, utilisant l'humour et l'horreur pour illustrer les contradictions humaines. Loin d'encourager le désespoir, l'œuvre met plutôt en lumière la banalisation ridicule du désastre dans l'imagerie populaire. C'est un instant figé dans un déni sublime, où intimité et destruction fusionnent sous un ciel bleu, incitant les spectateurs à rire, à s'exclamer et à repenser ce qu'ils célèbrent et ce qu'ils ignorent. Dans le lexique du street art et du graffiti, c'est une carte postale d'un futur absurde déguisé en présent.

    $954.00

  • No Place Utopia Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie No Place Utopia de Cleon Peterson

    Sérigraphie « No Place Utopia » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 75 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 24x24 Sérigraphie. Une vision saisissante de la rupture L'artiste américain Cleon Peterson s'est fait connaître internationalement pour ses représentations saisissantes des conflits et du pouvoir. La sérigraphie « No Place Utopia » s'impose comme une œuvre marquante, soulignant les turbulences inhérentes à l'existence moderne. Cette pièce de 61 x 61 cm, imprimée sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, plonge le regard dans un univers de contrastes saisissants et d'une énergie explosive. Tirée en 2024 à 75 exemplaires signés et numérotés, cette édition limitée à un grand nombre d'exemplaires souligne son exclusivité et invite collectionneurs avertis et amateurs d'art à s'intéresser de plus près à la démarche de Peterson. La composition révèle une explosion dorée derrière un paysage urbain austère, accompagnée d'une silhouette solitaire dont la présence confère un sentiment d'isolement au sein de la grandeur. Les silhouettes caractéristiques de Peterson dominent cette estampe, faisant écho aux motifs souvent rencontrés dans le street art, le pop art et le graffiti. De larges aplats de couleur se mêlent à des contours nets, évoquant une fresque qui se distingue même de loin. Le regard est frappé par la tension entre la ville stylisée au premier plan et l'éruption monumentale à l'arrière-plan. Un ciel noir encadre l'éclat spectaculaire de blanc et d'or, créant un effet quasi cinématographique qui souligne le thème sous-jacent du chaos. La posture solitaire du personnage invite à la contemplation, comme face à une question insoluble sur le libre arbitre et la fragilité des visions idéalisées. Symbolisme riche et contraste audacieux « No Place Utopia » évoque un récit d'illusions brisées et le choc entre aspiration et réalité. Les touches dorées suggèrent une aura d'espoir, une promesse, tandis que l'obscurité profonde évoque un danger imminent. Cette juxtaposition de l'obscurité et de l'or éclatant crée une tension qui résonne chez les amateurs de street art, de pop art et de graffiti, et de leur capacité à exprimer des idées brutes. Le paysage urbain sert de point d'ancrage visuel, rappelant aux spectateurs l'ambition humaine, mais ses formes dramatiques suggèrent une menace imminente ou un bouleversement monumental. L'approche minimaliste de Peterson concentre l'attention du spectateur sur l'essentiel, préservant une intensité qui reflète la violence et les bouleversements souvent présents dans son œuvre. La palette de couleurs restreinte renforce le sentiment dramatique, soulignant la dimension interprétative de l'art de Peterson. Chaque forme semble placée délibérément, comme pour capturer un instantané des forces cataclysmiques déchaînées sur l'environnement urbain. La silhouette solitaire se tient au seuil, s'interrogeant silencieusement sur ce qui subsistera une fois la destruction passée. Cette esthétique provocatrice invite à réfléchir sur la ligne ténue qui sépare la quête de l'utopie du potentiel de chaos. Savoir-faire et attrait pour les collectionneurs Les collectionneurs apprécient Peterson non seulement pour l'audace narrative de ses images, mais aussi pour le soin apporté à la fabrication de chaque tirage. Les bords frangés à la main du papier d'art Coventry Rag 290 g/m² ajoutent une touche artisanale, révélant des détails qui témoignent d'une grande authenticité et d'un profond respect du savoir-faire. L'édition limitée à 75 exemplaires, sortie en 2024, offre une exclusivité qui suscite l'intérêt des connaisseurs de la carrière de Peterson et des tendances de l'art contemporain. Les propriétaires soulignent souvent la grandeur de l'œuvre, qui conserve toute sa dimension dans son format 61 x 61 cm, qu'elle soit exposée seule ou au sein d'une collection. L'équilibre des proportions contribue à l'impact visuel de l'œuvre : la composition occupe un espace carré harmonieux, à l'image de la frénésie maîtrisée qu'elle représente. Ce jeu dynamique fait écho à l'énergie originelle des visuels inspirés du street art, réinterprétée dans un contexte raffiné. Nombreux sont ceux qui trouvent la capacité de Peterson à intégrer des influences du pop art et du graffiti dans des tirages de haute qualité à la fois novatrice et en résonance avec le public contemporain. Implications de la transformation et de la résilience « No Place Utopia » invite le spectateur à s'interroger sur les frontières entre les idéaux utopiques et leur effondrement inévitable. L'explosion dorée rappelle avec force la rapidité avec laquelle les grandes visions peuvent basculer dans le chaos, tandis que la silhouette humaine solitaire suggère une force pérenne. Le jeu subtil de couleurs et de silhouettes opéré par Peterson s'inscrit dans l'esprit transgressif du Street Pop Art et du graffiti, incitant à une réflexion sur les structures sociales et le rôle de l'individu en leur sein. En capturant l'essence de la destruction et du potentiel dans une image saisissante, Peterson a créé une œuvre à la résonance multiple. La puissance visuelle de cette estampe est une marque de fabrique de son travail et continue de fasciner les collectionneurs en quête d'un art audacieux et conceptuel, à la dimension graphique affirmée. Qu'on y voie une critique symbolique de la société, une méditation sur le libre arbitre ou un emblème de la force créative brute, « No Place Utopia » ne manquera pas de susciter la conversation. Elle s'inscrit fièrement dans le canon en constante évolution de l'art sérigraphique moderne, confirmant la réputation de Peterson pour sa capacité à fusionner des visuels saisissants avec un commentaire culturel puissant.

    $625.00

  • Double Trouble Trouble Mono Art Toy Print by Dabs Myla

    Dabs Myla Double Trouble Trouble Mono Art Toy Print par Dabs Myla

    Double Trouble Trouble - Figurine de collection en vinyle en édition limitée Mono, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue Dabs Myla. Édition limitée 2016 à 100 exemplaires Le duo DabsMyla a récemment lancé sa première figurine design, Trouble Trouble, en collaboration avec Munky King. Elle met en scène Mr. Freddy Powerful, un bâton de dynamite de 19 cm, et son fidèle compagnon, Little Sparky, une allumette enflammée. Présenté avec boîte

    $263.00

  • Into The Night Skateboard Art Deck by Dan Armand

    Dan Armand Planche à roulettes Into The Night par Dan Armand

    Planche de skateboard Into The Night Deck Fine Art en édition limitée, impression pigmentaire d'archives par transfert sur planche naturelle pressée à froid, par l'artiste de street art et de graffiti Dan Armand. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 22 janvier 2020

    $261.00

  • Muse of the World Ochre Silkscreen Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Sérigraphie Muse of the World Ocre par Glenn Barr

    Muse du Monde - Ocre, édition limitée, sérigraphie bicolore sur papier d'art français 140 lb, par Glenn Barr, artiste de rue, art pop moderne. « Cette image était une affiche populaire que j'avais publiée il y a quelques années. J'ai décidé de la décliner en une édition limitée plus artisanale, différente de l'offset. L'année dernière, je l'ai fait transcrire en sérigraphie deux couleurs et l'ai éditée à seulement 25 exemplaires, spécialement pour mon exposition à la galerie Inner State de Detroit… Elle s'est vendue comme des petits pains. Pour célébrer le succès de cette image, j'ai voulu en créer une autre version. Cette fois-ci, j'ai changé les couleurs : 50 exemplaires dans des tons bleus froids et 50 autres dans des tons or profonds. Enfin, pour une édition spéciale limitée à 25 exemplaires, j'ai créé un troisième écran avec des lignes pour sublimer le spectacle du vol de la Muse. » – Glenn Barr

    $352.00

  • SSUR Fire 100% 400% Be@rbrick Medicom Art Toy by SSUR- Ruslan Karablin

    SSUR- Ruslan Karablin SSUR Fire 100% 400% Be@rbrick Medicom Art Toy par SSUR- Ruslan Karablin

    SSUR Varsity 400% BE@RBRICK Figurine d'art en vinyle édition limitée, objet de collection urbain par SSUR Ruslan Karablin La marque russe Karablin, SSUR, se réinvente avec un Bearbrick géant à l'échelle 400 %. Ce Bearbrick arbore des imprimés SSUR sur le devant, le dos et les manches, rappelant l'emblématique veste universitaire SSUR NY Dog. Il mesure 28 cm de haut.

    $335.00

  • Nuka Cola Quantum GID Blue AP Silkscreen Print by Ron Guyatt

    Ron Guyatt Sérigraphie Nuka Cola Quantum GID Blue AP par Ron Guyatt

    Nuka Cola Quantum - Édition limitée GID Blue 2 couleurs phosphorescentes, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Ron Guyatt, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP Nuka Cola phosphorescente, tirée de l'univers du célèbre jeu culte Fallout.

    $213.00

  • Sale -15% Suicide Man White Gesso Sculpture by Banksy x MediComToy

    Banksy Sculpture en gesso blanc Suicide Man par Banksy x MediComToy

    Suicide Man - Sculpture en résine de polystone avec gesso blanc, œuvre d'art en édition limitée réalisée par les artistes de rue Banksy et MediCom. Sculpture en résine de polystone blanche, édition limitée 2020, neuve dans sa boîte.

    $1,639.00 $1,393.00

  • Laugh in the Face of... Giclee Print by Nosego

    Nosego Rire face à... Impression Giclée par Nosego

    Riez au visage de... Œuvre d'art en édition limitée Giclée sur papier aquarelle italien pressé à froid, par Nosego, artiste de graffiti de la culture pop. « Riez au visage de… » par Nosego. Impression d’art Giclée sur papier aquarelle italien pressé à froid. Bords frangés à la main. Embelli à la main. 61 x 46 cm. Édition limitée à 50 exemplaires (signés et numérotés).

    $218.00

  • Danny Gladden Clone Trooper Star Wars Giants Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Danny Gladden Clone Trooper Star Wars Giants Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot

    Danny Gladden/Clone Trooper Star Wars - Collage unique embelli à la main par Pat Riot sur une carte de baseball vintage. Carte vintage originale MLB Topps de 2014, estampée et réalisée en techniques mixtes superposées, avec un style pop art inspiré de Danny Gladden/Clone Trooper (Star Wars - Giants).

    $24.00

  • Dynamite Felix Blotter Paper Archival Print by Ziero Muko

    Ziero Muko Dynamite Felix Blotter Paper Archival Print par Ziero Muko

    Dynamite Felix, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Ziero Muko. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $533.00

  • The Final Solution Atomic Bomb Print by SSUR- Ruslan Karablin

    SSUR- Ruslan Karablin The Final Solution Atomic Bomb Print par SSUR - Ruslan Karablin

    La Solution Finale - Œuvre d'art représentant une bombe atomique, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop SSUR - Ruslan Karablin. Œuvre d'art signée en édition limitée de 2014

    $820.00

  • Love is the Answer Unique HPM Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Love is the Answer Peinture aérosol HPM unique Sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Love is the Answer Estampe sérigraphique originale unique à la peinture en aérosol HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta Estampe technique mixte sur papier d'art à bords frangés Édition limitée Œuvre d'art pop de rue. Œuvre originale unique, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (COA), réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique, avec des techniques mixtes et embellie à la main par HPM. Dimensions : 16 x 21 pouces. Le célèbre physicien théoricien Albert Einstein tient une pancarte sur laquelle on peut lire « L'amour est la réponse », ornée de nombreuses touches de peinture en aérosol et de peinture colorée. L'amour est la réponse : une représentation du génie dans le pop art urbain Dans le monde éclectique et vibrant de l'art contemporain, « Love is the Answer » s'impose comme une œuvre marquante, fruit de la collaboration entre le célèbre artiste de rue Mr. Brainwash, alias Thierry Guetta. Cette sérigraphie en technique mixte sur papier d'art frangé est une édition limitée qui fusionne harmonieusement les univers du pop art et du street art avec l'image iconique d'Albert Einstein. Créée en 2015, « Love is the Answer » est une œuvre originale unique, peinte à la main (HPM), sur un support sérigraphié, rehaussé par Mr. Brainwash de peinture aérosol et acrylique. Ce travail artisanal confère à chaque pièce de la série un caractère unique et une personnalité propre. Ses dimensions imposantes (40,6 x 53,3 cm) lui donnent une présence captivante qui invite à la contemplation. L'œuvre représente le célèbre physicien théoricien Albert Einstein, tenant une pancarte où l'on peut lire « Love is the Answer ». Ce message, associé à la cacophonie visuelle des graffitis aux couleurs vives, crée une juxtaposition à la fois saisissante et stimulante. L'image d'Einstein, synonyme d'intelligence et de perspicacité, couplée à un message simple mais universel sur l'amour, invite à un dialogue sur la complexité de la condition humaine et la simplicité de sa résolution par l'amour. Style emblématique de M. Brainwash Mr. Brainwash joue un rôle essentiel dans l'introduction de l'esthétique du street art dans les galeries d'art. Son œuvre intègre souvent des figures historiques et culturelles importantes, les inscrivant dans un contexte contemporain à la fois accessible et stimulant. Dans « Love is the Answer », le style caractéristique de l'artiste est manifeste : une base monochrome rehaussée d'explosions de couleurs, symbolisant le chaos et la vitalité de la vie. À l'instar de nombreuses œuvres de Mr. Brainwash, cette pièce est bien plus qu'une simple représentation ; c'est une expérience interactive. Les éclaboussures et les coulures de peinture ne se contentent pas d'orner le papier ; elles perturbent et interagissent avec l'image d'Einstein, suggérant que même au sein de la précision rigoureuse de la science, il existe une place pour la spontanéité et la passion de l'art. L'amour est la réponse. Impact culturel et collection HPM unique. En tant qu'œuvre d'art de collection, « Love is the Answer » exerce une fascination particulière. Signée par Mr. Brainwash et accompagnée d'un certificat d'authenticité, elle est particulièrement recherchée comme pièce d'histoire de l'art. Ses techniques mixtes et son édition limitée en font un objet de convoitise pour les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti. Son impact culturel est également considérable. Elle établit un pont entre différentes formes d'expression, du monde cérébral de la physique théorique à l'univers dynamique du street art. En plaçant Einstein dans un contexte aussi coloré et inattendu, Mr. Brainwash invite le spectateur à reconsidérer cette figure comme un scientifique et un messager de paix et d'amour. « Love is the Answer » de Mr. Brainwash illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent transcender les frontières de la rue et accéder au panthéon de l'art. L'œuvre ne se contente pas de représenter une figure célèbre ; elle confère à l'image une signification et une pertinence nouvelles. C'est une affirmation selon laquelle, au milieu des complexités et des défis de la vie, les vérités les plus simples peuvent résonner avec le plus de force. Pour les collectionneurs et les admirateurs, posséder « L'amour est la réponse » représente bien plus qu'un simple investissement artistique : c'est une adhésion à son message et au dialogue qu'il continue d'inspirer.

    $13,127.00

  • Bomb Dropper- Variant Silkscreen Print by Sket-One

    Sket-One Bomb Dropper - Variante Sérigraphie par Sket-One

    Bomb Dropper - Variante Édition Limitée Sérigraphie 5 Couleurs Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts Coventry Rag 290 g/m² par Sket-One, Artiste de Rue Graffiti Art Moderne Pop Art. Sket One est un artiste visuel basé à Los Angeles, issu du milieu urbain old school. Mêlant références à la pop culture, couleurs vives et typographie audacieuse, Sket One a créé un portfolio concis et impressionnant comprenant graffitis, jouets, objets personnalisés, toiles et vêtements.

    $450.00

  • Warning Sign Explosion Original Spray Paint Acrylic Painting by Detor GAK

    Detor GAK Panneau d'avertissement « Explosion » - Peinture acrylique originale à la bombe par Detor GAK

    Panneau d'avertissement « Explosion », peinture acrylique originale à la bombe aérosol par Detor GAK - Rois du graffiti, œuvre unique sur panneau de rue par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée à la bombe et à l'acrylique, 2022, format 12x18 Explosion de panneau d'avertissement par Detor GAK – Œuvre originale de street art et graffiti « Warning Sign Explosion » est une œuvre originale de 2022, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique par Detor GAK, figure emblématique du graffiti. Peinte sur un panneau de signalisation métallique de 30 x 45 cm récupéré, cette pièce unique fusionne l'énergie de l'action urbaine avec la valeur d'une œuvre artisanale. Le mot « WARNING » apparaît en filigrane en haut, un clin d'œil à la fonction municipale d'origine du panneau, désormais réinterprété comme un support de rébellion. Au centre, une explosion graphique rouge et orange vif rayonne derrière un tag audacieux, « Detor GAK », écrit à la main en caractères stylisés et souligné d'un bleu indigo profond. La forme d'étoile irrégulière évoque le design classique des bandes dessinées tout en canalisant la puissance du mouvement et de l'impact, éléments essentiels de la culture graffiti. Objets urbains comme support et commentaire En utilisant un véritable panneau de signalisation comme support, Detor GAK s'approprie le langage de l'autorité. Si les panneaux de signalisation donnent généralement des ordres – stop, cédez le passage, attention –, ici, l'ordre est visuel. La fonction première de l'objet est transcendée par le style, transformée en une affirmation de présence et d'identité. Peinture en aérosol et acrylique interagissent sur cette surface d'aluminium brut avec une saturation et une texture intenses, permettant à Detor de confronter son style de tag classique à l'infrastructure que le graffiti conteste historiquement. La surface devient non seulement une toile, mais un élément réapproprié de l'environnement urbain, chargé de symbolisme autour de l'espace, du contrôle et de l'expression. Maîtrise du style et identité de l'équipage Le lettrage de Detor dans cette œuvre est une expression raffinée de sa maîtrise du graffiti. Son nom, inscrit dans un wildstyle fluide et libre, est façonné de courbes énergiques et de lignes puissantes, le tout condensé en une formation serrée tout en conservant un mouvement dynamique. Cet équilibre est la marque d'un graffeur chevronné. Son appartenance au crew GAK, inscrite dans le tag, est plus qu'une simple mention : elle représente un héritage stylistique, territorial et communautaire. La manière dont l'œuvre fusionne des motifs d'explosions de BD avec un style brut et manuel met en lumière la capacité de Detor à intégrer l'iconographie pop sans atténuer l'esprit agressif du graffiti. Le tag n'est pas centré avec discrétion : il transperce l'espace visuel comme une sirène, utilisant la couleur, le contraste et la forme pour dominer la surface. Rois du graffiti et iconographie urbaine de collection « Warning Sign Explosion » incarne l'esprit du street art et du graffiti en mêlant authenticité des matériaux, maîtrise du lettrage et impact visuel. Elle relève du street art non par son thème, mais par son origine, créée par un artiste qui a forgé son style à travers la peinture, la répétition et l'histoire. Cette œuvre offre aux collectionneurs une occasion unique d'acquérir un fragment du paysage urbain transformé par la main d'un graffeur qui continue de façonner le langage du graffiti. Signée, peinte et réalisée sans compromis, « Warning Sign Explosion » se dresse comme une fusion audacieuse entre l'interdit et l'objet de collection, un témoignage de la souveraineté stylistique, encadré de métal et porteur d'un message.

    $500.00

  • You Hesitate HPM Archival Print by Nicole Gordon

    Nicole Gordon Vous hésitez HPM Archival Print par Nicole Gordon

    Vous hésitez ? Estampe d'art en édition limitée, rehaussée de pigments d'archivage HPM, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste Nicole Gordon, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée 2022, signée et numérotée à 5 exemplaires. Chaque exemplaire est unique (24x24). Manifestation contre la guerre en Ukraine en 2022. « Les ornements consistent en de la peinture pailletée dans les ballons, des fleurs colorées et des pois aux couleurs du drapeau ukrainien sur la robe de la fillette, et les feuilles et les branches des tournesols ont été peintes de manière à se prolonger sur la bordure blanche de l'imprimé. » - Nicole

    $503.00

  • Stagger Letterpress Print by Smithe

    Smithe Impression typographique Stagger par Smithe

    Estampe Stagger en édition limitée, imprimée à la main en deux couleurs sur papier d'art classique lisse blanc naturel Neenah 13,5 PT, par Smithe, artiste célèbre de pop art et de graffiti. Estampe signée 2022, impression typographique bicolore sur papier d'art Neenah Natural White Smooth Classic Crest 13,5 pt. Format : 50,8 x 53,3 cm. Sortie : 17 janvier 2022. Tirage : 35 exemplaires.

    $299.00

  • Muse of the World Blue Silkscreen Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Sérigraphie Muse of the World Blue par Glenn Barr

    Muse du monde - Sérigraphie limitée bleue en 2 couleurs sur papier d'art français de 140 livres par Glenn Barr, artiste de rue graffeur, art pop moderne. « Cette image était une affiche populaire que j'avais publiée il y a quelques années. J'ai décidé de la décliner en une édition limitée plus artisanale, différente de l'offset. L'année dernière, je l'ai fait transcrire en sérigraphie deux couleurs et l'ai éditée à seulement 25 exemplaires, spécialement pour mon exposition à la galerie Inner State de Detroit… Elle s'est vendue comme des petits pains. Pour célébrer le succès de cette image, j'ai voulu en créer une autre version. Cette fois-ci, j'ai changé les couleurs : 50 exemplaires dans des tons bleus froids et 50 autres dans des tons or profonds. Enfin, pour une édition spéciale limitée à 25 exemplaires, j'ai créé un troisième écran avec des lignes pour sublimer le spectacle du vol de la Muse. » – Glenn Barr

    $217.00

  • New Clear Power Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY

    Achetez Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue 4 couleurs tirée à la main en édition limitée sur papier crème Speckle Tone par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Endless Power Petrol Palace (Bleu) 18 x 24 pouces Edition de 350 13 juin 2019 "L'affiche "Endless Power Petrol Palace" est à la fois une célébration et une critique de la propagande graphique séduisante utilisée pour l'industrie pétrolière. J'ai conçu cette impression pour qu'elle ressemble à une publicité vintage célébrant l'abondance de l'Amérique et l'avenir radieux du rêve américain. Bien que le pétrole soit limité, notre dépendance à son égard est si extrême que le pouvoir exercé par ceux qui contrôlent le pétrole est pratiquement illimité." -Shepard Fairey

    $530.00

  • GI Jane HPM Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier GI Jane HPM Print par Denial - Daniel Bombardier

    GI Jane - Estampe en édition limitée, technique mixte, ornée à la main, sur papier cartonné recyclé 700 g/m², par l'artiste Denial - Œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main (2018). Format : 13 x 19 pouces.

    $374.00

  • That's Wall Folks! Sculpture by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier C'est Wall Folks! Sculpture de Déni - Daniel Bombardier

    Voilà Wall Folks ! - Impression pigmentaire d'archives Welcome Wall sur métal avec base en acrylique gravée, œuvre d'art sculptée par l'artiste de rue et légende pop moderne Denial. Édition limitée 2020 à 100 exemplaires. Format de l'œuvre : 4x8. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. En substance, Denial satirise la réalité que lui et nous vivons à travers certains des symboles les plus emblématiques de la culture occidentale. Il utilise des produits culturels pour dénoncer le système qui les a engendrés. De ce fait, il les recontextualise et les transforme, de produits commerciaux, en un héritage culturel.

    $385.00

  • Booby Trap Art Toy Sculpture by Henn Kim x Mighty Jaxx

    Henn Kim Booby Trap Art Jouet Sculpture par Henn Kim x Mighty Jaxx

    Sculpture en polystone « Piège à bombes », œuvre en édition limitée de l'artiste pop moderne Henn Kim. Sculpture Booby Trap Art Toy neuve en boîte (2021) par Henn Kim x Mighty Jaxx Exploration de la fusion entre le pop art urbain et le graffiti dans la sculpture « Booby Trap » de Henn Kim Dans l'univers vibrant du pop art contemporain, la sculpture en polystone « Booby Trap » s'impose comme une œuvre captivante, saisissant le regard par son aspect brut et évocateur. Cette sculpture, véritable jouet d'art en édition limitée, incarne les thèmes chers à l'illustratrice et artiste pop coréenne Henn Kim. Née en Corée du Sud, Henn Kim est une figure active de la scène artistique. Elle est reconnue pour ses illustrations aux couleurs monochromes contrastées et ses thèmes d'introspection. La sculpture « Booby Trap », créée en 2021 en collaboration avec Mighty Jaxx, est une représentation saisissante du poids des émotions et du suspense des destins imprévisibles. Haute de 20 cm, cette sculpture en polystone capture l'essence même du message que cherchent à transmettre de nombreux artistes de street art et graffeurs : un message à la fois personnel et universel, encapsulé dans une forme accessible et profonde. Henn Kim et la résonance émotionnelle dans le pop art urbain L'œuvre de Henn Kim est reconnue pour sa simplicité apparente et la complexité de son interprétation. La sculpture « Booby Trap », à l'instar de ses œuvres bidimensionnelles, est d'une simplicité trompeuse : une figure tenant des grenades à la place des seins, un jeu de mots qui constitue une métaphore visuelle du fardeau que l'on peut porter. La tension entre la douceur attendue du corps humain et la brutalité des grenades invite à un dialogue sur la vulnérabilité et la force, un thème récurrent du pop art urbain. L'œuvre n'hésite pas à évoquer un sentiment de danger et de fragilité. La femme représentée a les yeux bandés, ajoutant une dimension de suspense et de mystère. C'est comme si elle ignorait le moment où son poids émotionnel deviendra insupportable – un sentiment profondément humain. Le polystone, en tant que matériau, enrichit le récit, conférant une impression de permanence et de gravité à des émotions par ailleurs fugaces. L'impact du piège dans le contexte de l'art du graffiti Bien que Booby Trap de Henn Kim ne soit pas un graffiti au sens traditionnel du terme, elle partage l'esprit de cet art, caractérisé par son immédiateté et son engagement public. Le graffiti véhicule souvent des messages sur les pressions sociales et les luttes personnelles, s'exprimant publiquement sur les murs de la ville. De même, Booby Trap s'empare de ces luttes personnelles et les expose sous une forme tangible. À l'instar du graffiti, cette sculpture est un instantané d'émotion, figé dans le temps mais d'une grande force expressive. Elle témoigne du pouvoir du street art à transcender les frontières conventionnelles des galeries d'art, touchant un public plus large grâce à sa profonde simplicité et à son impact visuel. Le caractère éphémère de Booby Trap, en édition limitée, s'accorde avec la nature souvent éphémère du graffiti, soulignant l'importance de saisir l'instant et l'émotion avant qu'ils ne disparaissent. La collaboration avec Mighty Jaxx illustre également une tendance où le street art et la culture du collectionnisme se rejoignent, créant de nouvelles plateformes permettant aux artistes de partager leur travail et aux collectionneurs d'appréhender l'art de manière plus intime. La sculpture Booby Trap est une œuvre majeure dans la continuité du street art et du graffiti. C'est une œuvre audacieuse dans le travail de Henn Kim, artiste pop contemporain dont l'œuvre continue de captiver et d'interpeller les spectateurs par ses métaphores visuelles et sa profondeur émotionnelle. La sculpture n'est pas qu'un simple objet esthétique ; elle invite à la réflexion. Cette pièce incite le spectateur à méditer sur nos propres fardeaux et sur l'imprévisibilité du parcours émotionnel de la vie. Avec « Booby Trap », Henn Kim enrichit le discours du street art, prouvant que la force de ce genre réside dans sa capacité à toucher le spectateur à un niveau profondément personnel, quel que soit le médium.

    $323.00

  • Kaboom Giclee Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression giclée Kaboom par Scott Listfield

    Impression giclée Kaboom par Scott Listfield, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier d'art lisse en coton 290 g/m², style graffiti pop street artiste. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Format de l'œuvre : 16 x 24 pouces. Impression giclée Kaboom de Scott Listfield – Une réflexion postmoderne sur le street art, le pop art et le graffiti L'estampe giclée Kaboom (2023) de Scott Listfield est une œuvre saisissante et envoûtante qui fusionne esthétique de science-fiction, désolation urbaine et critique sociale. Tirée à 50 exemplaires numérotés et signés, cette œuvre de 40,6 x 61 cm est réalisée sur un papier beaux-arts lisse 290 g/m² en chiffons de coton. La qualité du papier sublime chaque texture et chaque nuance, révélant le jeu vibrant de la lumière et de l'ombre. Au centre de l'œuvre se trouve la figure emblématique de l'astronaute de Listfield, isolée et contemplative, le regard perdu dans l'immensité de la ville, tandis qu'un gigantesque champignon atomique domine l'horizon. L'explosion elle-même est stylisée par des lignes horizontales évoquant les écrans numériques et les interférences des signaux vidéo rétro, renforçant l'idée du désastre comme spectacle et consommation médiatique. Cette imagerie inscrit l'œuvre dans le courant émergent du Street Pop Art et du graffiti, où la peinture traditionnelle se heurte au futurisme dystopique et à l'angoisse de la culture de masse. Scott Listfield et le symbolisme de l'astronaute solitaire Scott Listfield, artiste contemporain américain né aux États-Unis, est surtout connu pour sa série d'astronautes, où un voyageur spatial solitaire devient un observateur récurrent dans des paysages saturés de symboles modernes, de ruines et d'interventions surréalistes. Dans Kaboom, cette figure est rendue par une lumière atmosphérique et des textures réfléchissantes, se faisant l'écho du spectateur : détachée, passive et contemplative face au cataclysme. La posture de l'astronaute suggère la résignation plutôt que l'action, un commentaire sur la paralysie que beaucoup ressentent face à une crise planétaire, un effondrement culturel ou la saturation numérique. L'astronaute de Listfield fonctionne non seulement comme un protagoniste, mais aussi comme un miroir, reflétant la déconnexion de l'existence moderne, cernée par un flot incessant de stimuli visuels et de menaces. Couleur, composition et matériau dans un paysage numérique apocalyptique L'estampe présente une palette à la fois inquiétante et saturée, dominée par des violets lumineux, des oranges flamboyants et les jaunes électriques de la ville. Ces teintes contribuent à la beauté surréaliste de cette scène de fin du monde. Les points RVB dans le coin supérieur gauche évoquent les marques de calibration numérique des premiers écrans de télévision, suggérant que le spectateur n'est pas témoin de la réalité, mais d'une version médiatisée. La précision de l'impression giclée sur papier chiffon de coton lisse préserve la qualité picturale de la peinture numérique, offrant une richesse et une profondeur rarement égalées en dehors des œuvres originales sur toile. Le format vertical et cinématographique rappelle les affiches de films de science-fiction classiques tout en s'inscrivant résolument dans l'esthétique du street art et du graffiti contemporains. Médias, spectacle et immobilité dans un monde chaotique Kaboom est bien plus qu'une explosion fictive : c'est un instantané culturel chargé de implications sur la violence, la technologie et le détachement. Le silence qui s'en dégage est ce qui le rend le plus assourdissant. Personne ne fuit, aucune alarme ne retentit, seul un astronaute veille tandis qu'une ville, inconsciente ou indifférente à la menace, vit sous la menace. Listfield utilise cette composition statique pour dénoncer la désensibilisation de la société face à la dévastation, la banalisation des explosions comme divertissement et le remplacement de l'action par l'observation. Dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti, cette œuvre contribue à l'évolution du langage critique, enveloppé dans des images saisissantes, invitant le spectateur à réfléchir non seulement à ce qu'il voit, mais aussi à la manière dont il le voit. C'est une œuvre qui explore les conséquences, l'attente et l'aliénation, le tout rendu dans des tons trop vifs pour être ignorés.

    $629.00

  • Mutant Vinyl Hardcore Silkscreen Print by Scarecrowoven

    Scarecrowoven Mutant Vinyl Hardcore Sérigraphie par Scarecrowoven

    Mutant Vinyl Hardcore 7 couleurs, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur papier français couleur crème, par l'artiste Scarecrowoven Macabre Art Pop Artwork. Imprimé sur papier aquarelle pressé à froid, édition signée et numérotée de 50 exemplaires. 18 x 24 pouces.

    $214.00

  • Crash Test Kalis 8.38 Skateboard Art Deck by DGK

    DGK Crash Test Kalis 8.38 Skateboard Art Deck par DGK

    Crash Test Kalis - 8.38 Deck Édition Limitée Sérigraphiée Planche de Skateboard art par l'artiste de la culture pop urbaine DGK. Planche en érable 7 plis avec placage teinté assorti / Fond entièrement décoré / Graphismes sur le dessus / Skateboard approuvé par le professionnel Josh Kalis / Largeur : 21,3 cm x Longueur : 81,6 cm / Empattement : 36,8 cm

    $89.00

  • Skull Bomb Plus Sculpture by Jason Freeny

    Jason Freeny Skull Bomb Plus Sculpture par Jason Freeny

    Skull Bomb Plus, jouet d'art en polystone en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Jason Freeny. Fidèle à ses origines militaires, ce Skull Bomb arbore un camouflage aux teintes riches. Il s'inspire de l'histoire de la guerre aérienne, où le camouflage a toujours été un élément essentiel des combats. Dans la lignée d'une tradition militaire ancestrale, il est orné d'un motif distinctif sur son nez : une dentition illustrée qui le distingue des autres appareils au sein des forces armées.

    $256.00

  • Ice Blue Dynamite Bundle Original Acrylic Sculpture by Jenna Morello

    Jenna Morello Ice Blue Dynamite Bundle Sculpture acrylique originale par Jenna Morello

    Ensemble « Dynamite Glacée » - Sculpture originale en résine acrylique technique mixte, œuvre de l'artiste de rue et graffeuse moderne Jenna Morello. Sculpture moulée à la main en véritable dynamite (2021). Dimensions approximatives : 20 cm. Chaque bâtonnet est estampillé d'un logo authentique. Exploration du pack Ice Blue Dynamite par Jenna Morello La convergence du street art et du pop art moderne donne souvent naissance à des créations innovantes et captivantes, et « Ice Blue Dynamite Bundle » de Jenna Morello témoigne de cette synergie artistique. Cette sculpture originale, réalisée en techniques mixtes, est une œuvre audacieuse dans le paysage de l'art contemporain, vibrante et rebelle, à l'image du street art et du pop art. Créée en 2021, la sculpture de Morello est une réplique moulée à la main de dynamite, illustrant la maîtrise de l'artiste dans le travail de matériaux et de sujets non conventionnels. Chaque bâtonnet mesure environ 20 cm, une taille qui attire le regard sans l'écraser. Le choix du bleu glacier pour la dynamite est saisissant et symbolise la fusion du danger et du calme, un contraste thématique classique du street art et du graffiti. Un aspect significatif de l'œuvre de Morello réside dans le logo authentique embossé sur chaque bâtonnet, qui atteste non seulement de son originalité, mais lui confère également une authenticité supplémentaire. Les logos et les marques sont indissociables du pop art, et en les intégrant à ses sculptures, Morello reconnaît leur influence et leur omniprésence dans notre culture. La surface de la sculpture, finie à l'acrylique et à la résine, lui confère un éclat lustré qui préserve et rehausse la couleur. Cet usage de la résine est particulièrement remarquable dans le street art, car il évoque la brillance de la peinture fraîche sur les murs urbains, créant ainsi un pont entre les œuvres exposées en galerie et les fresques murales. Jenna Morello : Une artiste pop moderne qui jouit d'une crédibilité urbaine Jenna Morello est une figure incontournable du graffiti et du street art. Ses œuvres explorent l'interaction complexe entre culture urbaine et beaux-arts, offrant une perspective unique. L'ensemble « Ice Blue Dynamite Bundle » témoigne de sa capacité à transcender les frontières artistiques traditionnelles et à s'aventurer dans le domaine expérimental et souvent provocateur du street pop art. En moulant à la main des sculptures à partir d'objets aussi chargés d'énergie et inattendus que la dynamite, Morello contribue au débat sur l'art comme moyen d'expression et de réflexion sociale. Entre ses mains, ce qui pourrait être perçu comme un symbole de destruction se transforme en objet de contemplation esthétique et intellectuelle. « Ice Blue Dynamite Bundle » de Jenna Morello est bien plus qu'un simple ensemble sculptural ; il incarne la nature subversive et assumée du street pop art et du graffiti. Il invite le spectateur à repenser la signification des objets du quotidien et leur place dans le monde de l'art. Le choix de la dynamite, matériau intrinsèquement lié à l'explosion, reflète l'impact du street art sur la perception du public quant à ce qui constitue l'art. À l'instar de nombreuses œuvres de street art, cette pièce occupe une place unique : elle allie esthétique contemporaine et savoir-faire traditionnel. La dimension tactile de la sculpture invite le spectateur à une interaction plus profonde avec l'œuvre, à appréhender le poids et la texture des matériaux – une expérience sensorielle souvent associée au street art. « Ice Blue Dynamite Bundle » de Jenna Morello illustre parfaitement le dynamisme et la profondeur qui caractérisent le street art et le graffiti. Par son utilisation novatrice des matériaux et des thèmes, Morello repousse sans cesse les limites de la création artistique dans le paysage en constante évolution du pop art moderne.

    $495.00

  • Destroy, Rebuild, Repeat AP HPM Artist Proof Wood Print by Quiccs

    Quiccs Détruire, reconstruire, répéter AP HPM Artist Proof Wood Print par Quiccs

    Détruire, Reconstruire, Répéter AP HPM Épreuve d'artiste Impression 3D encadrée sur panneau de bois prêt à être accroché par Quiccs Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Épreuve d'artiste signée, petits dessins et épreuve d'artiste marquée AP. Œuvre encadrée, format 30,48 x 40,64 cm (12 x 16 pouces), cadre plus grand. Tirage d'art sur bois en trois couches, signé et numéroté à la main par Quiccs. Cette première estampe d'art sur bois de bouleau en trois couches est réalisée à partir d'une impression sur bois de 1,9 cm (3/4 pouce). Elle est ensuite recouverte de pièces en relief de forme personnalisée de 1,3 cm (1/2 pouce), puis d'une couche de finition découpée sur mesure de 0,6 cm (1/4 pouce), créant ainsi une œuvre d'art unique. Expression nuancée grâce à la précision « Destroy, Rebuild, Repeat », œuvre de l'artiste philippin de graffiti et de street art Quiccs, est une remarquable estampe sur bois en trois dimensions qui incarne l'esprit de transformation par la destruction et la créativité. Composée de trois couches de bois distinctes – un panneau de base de 1,9 cm, un ensemble de pièces prédécoupées de 1,3 cm et une couche supérieure de 0,6 cm – la structure de cette œuvre reflète son concept. Chaque niveau contribue à la complexité visuelle, conférant une profondeur dynamique à une scène explosive qui fusionne des éléments de mecha, de hip-hop, de culture urbaine et d'esthétique de jouets. Encadrée et prête à être accrochée, cette épreuve d'artiste mesure 30,5 x 40,5 cm, le cadre étant légèrement plus grand pour épouser la forme sculpturale. Personnages emblématiques de Street Pop Fusion Au cœur de cette œuvre se trouve TEQ63, personnage emblématique de Quiccs, rendu avec des contours marqués, une saturation intense et un style d'armure mécanique qui fusionne le design des super robots japonais avec les codes culturels urbains. Un visage de crâne recouvert d'un bandana, orné d'insignes squelettiques, et des membres mécaniques usés par les combats contrastent avec des éléments tels que des baskets et des traces de peinture en vinyle, mêlant le militaire au ludique. Ce qui distingue cette épreuve d'artiste, c'est le petit personnage supplémentaire dessiné à la main en haut à droite : un crâne et des os croisés esquissés directement sur la surface, soulignant sa rareté et offrant un aperçu du langage visuel propre à l'artiste. Langage matériel et force conceptuelle Réalisée sur bois de bouleau selon des techniques d'impression d'archives, « Destroy, Rebuild, Repeat » saisit l'esprit incisif de la culture graffiti tout en explorant de nouvelles possibilités matérielles dans le domaine des éditions d'art. Le choix du bois plutôt que de la toile ou du papier ancre l'œuvre dans les traditions artisanales, tandis que les techniques d'impression numérique et les effets de peinture en aérosol annoncent un futurisme urbain. La superposition des couches reflète la complexité du message de Quiccs : un cycle incessant de construction et d'effondrement, d'identité et de réinvention, qui définit l'expérience des créateurs évoluant dans un monde marqué par le chaos social et la résilience. Rareté limitée dans le Street Pop Art contemporain Cette œuvre fait partie d'une épreuve d'artiste signée et numérotée (AP 08/08) et présente des embellissements et un encadrement originaux. Itération expérimentale des objets d'art de Quiccs, elle fusionne design de collection et installation prête pour la galerie. La silhouette encadrée et la texture physique soulignent son importance, non seulement comme spectacle visuel, mais aussi comme sculpture chargée de sens et d'histoire. Créée en 2018, à une époque de forte convergence entre streetwear, jouets design et surréalisme pop, « Destroy, Rebuild, Repeat » témoigne de la force de la voix de Quiccs au sein du mouvement du Street Pop Art et du graffiti.

    $1,056.00

  • Longear Tiger P-40 Original Mixed Media Drawing by Derek Hess

    Derek Hess Longear Tiger P-40 Original Mixed Media Dessin par Derek Hess

    Longear Tiger P-40 Mixed Media Dessin sur papier Fine Art par Derek Hess graffiti street artiste moderne art original à vendre. 2014 Signé Encadré Original Mixed Media Peinture Dessin Oeuvre Taille 17x16 Cette pièce comprend un flotteur à cadre en métal noir de 1/2 pouce monté avec un verre mat de 2 pouces, un support en mousse et du matériel prêt à accrocher. "Mon premier lot a été réalisé en 2010/2011 et présenté lors du plus grand festival de mariganes du monde à Water Valley Mississippi, c'était génial. Tous ont été fabriqués à l'aide d'un stylo, d'encre et d'acrylique. Mon père était pilote de B-26 et mon père a aidé à susciter l'intérêt pour le sujet. Deux des pièces présentent une basse rock transformée avec un B-26. Celles-ci sont complètement différentes de ce que je fais normalement, quoi que "normal" signifie. Quoi qu'il en soit, c'était juste très amusant à faire Alors que certaines des pièces intenses que je fais, je sens que je dois les faire, comme pour les purger de mon système, qui fonctionne la moitié du temps (j'ai tendance à emporter ce truc avec moi). une grande distraction." -Derek Hess

    $962.00

  • Big Rock Giclee Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression Giclee Big Rock par Scott Listfield

    Big Rock, tirages d'art giclée en édition limitée sur papier Entrada 290 g/m², par Scott Listfield, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Estampe giclée Big Rock avec finition sérigraphique brillante par Scott Listfield 24" x 20" Impression giclée avec finition sérigraphique brillante sur papier entrada 290 g/m² Édition de /50 Signée

    $495.00

  • Mars AP Serigraph Print by Derek Hess

    Derek Hess Mars AP Sérigraphie par Derek Hess

    Mars, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP « Cette œuvre a rejoint la collection permanente du musée d'art d'Akron. Sur le plan visuel, je m'inspire de la même idée de base que pour l'estampe de Vénus. Elle porte le nom de Mars, dieu de la guerre. » – Derek Hess

    $213.00

  • Color Bomb Original Colored Pencil Drawing by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky Dessin au crayon de couleur original de bombe de couleur par Brandon Sopinsky

    Œuvre originale unique de Barbe Noire, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky. 2013 Color Bomb Dessin original aux crayons de couleur par Brandon Sopinsky

    $330.00

  • Love is in the Air 1.0 Main Pink Giclee Print by R-Malite

    R-Malite GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $123.00

  • LSDetroit Blotter Paper Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier LSDetroit Blotter Paper Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    LSDetroit Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Denial, œuvre d'art LSD de la culture pop. Édition limitée signée de 50 exemplaires, 2019. Dimensions de l'œuvre : 7,5 x 7,5 pouces. En 2000, il adopte le pseudonyme « DENIAL » pour tourner en dérision la publicité, la politique et les messages médiatiques que la société contemporaine refuse souvent d'admettre. Depuis, il mène une campagne mondiale d'art urbain, avec plus de 500 000 autocollants, affiches et fresques murales, utilisant les caractères alphanumériques « D3N!@L ». Conçu comme un moyen de promouvoir l'absurde, DENIAL remet également en question les notions traditionnelles de graffiti et d'art public par ses subversions visuelles audacieuses et souvent satiriques. Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $385.00

  • I Will Love You Until The End HPM Stencil Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Je t'aimerai jusqu'à la fin HPM Stencil Wood Print par Denial- Daniel Bombardier

    « Je t'aimerai jusqu'à la fin », édition limitée ornée à la main, peinture en aérosol, acrylique, pochoir, techniques mixtes sur panneau de bois encadré, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée signée HPM 5 de 2015, œuvre d'art embellie à la main, format 24x36, encadrée en bois, prête à être accrochée. Je t'aimerai jusqu'à la fin par Denial : Innocence et Apocalypse dans l'art urbain pop et le graffiti « I Will Love You Until The End » est une œuvre d'art en édition limitée de 2015, rehaussée à la main, réalisée par l'artiste canadien pop et graffiti Denial. Chaque exemplaire de cette édition de cinq est unique et créé à l'aide de peinture aérosol, de pochoirs, d'acrylique et de techniques mixtes superposées sur un panneau de bois entoilé de 61 x 91 cm. Signée et prête à être accrochée, cette peinture grand format allie une sincérité émotionnelle à une critique acerbe de l'instabilité mondiale et du chaos moderne. Elle constitue une contradiction visuelle où l'imagerie romantique se heurte au langage de la guerre, confirmant ainsi l'approche singulière de Denial en matière de street art, de pop art et de graffiti : à la fois émotionnellement provocatrice et conceptuellement subversive. Éléments visuels contrastés et dualité émotionnelle L'œuvre est centrée sur la silhouette d'un jeune garçon et d'une jeune fille face à face, figés dans un tendre moment d'affection. Le garçon dissimule un bouquet de fleurs derrière son dos, symbole d'un amour innocent et de la vulnérabilité de l'enfance. Derrière eux, cependant, explose un immense champignon atomique, rendu en contraste saisissant par des nuances vibrantes de rouge, de jaune et d'orange. Ce décor apocalyptique brise la sérénité du premier plan, suggérant que même les moments d'amour les plus purs ne sont pas à l'abri des conséquences violentes des décisions humaines. Le geste généreux du garçon et l'attention attentive de la fille deviennent des métaphores de l'espoir fragile au milieu de la destruction, soulignant la persistance de l'amour à l'ombre d'une catastrophe imminente. Matériaux, texture et procédé de peinture à la main Chaque œuvre est créée sur panneau de bois, ce qui lui confère une présence brute et tangible, en accord avec l'esprit du street art. Le travail artisanal de cette édition garantit que chaque panneau est unique, grâce à une superposition de pochoirs, de peinture aérosol expressive et d'imperfections voulues. L'utilisation de l'espace négatif dans les silhouettes contraste avec le fond d'une richesse de détails saisissante, plongeant le regard du spectateur au cœur d'un dialogue visuel entre affection et destruction. La texture du panneau et la superposition des techniques confèrent profondeur et intensité à la tension émotionnelle qui se dégage de l'œuvre. Vision et commentaire culturel du déni Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est connu pour son utilisation de l'ironie, de la contradiction et d'un symbolisme complexe afin de critiquer les médias, le consumérisme et la passivité politique. Dans « I Will Love You Until The End », son recours aux silhouettes juvéniles n'est pas empreint de nostalgie, mais d'une ironie délibérée. L'innocence de l'enfance devient un symbole d'espoir, menacé par le spectre omniprésent du conflit. L'art de Denial expose souvent l'absurdité des idéologies modernes, et ici, il interroge la capacité de l'amour à perdurer dans un monde en proie aux flammes. Cette œuvre reflète la dualité souvent présente dans le street art et le graffiti : beauté contre chaos, sincérité contre spectacle, et résilience des émotions humaines face aux systèmes de destruction. Par la métaphore visuelle et une esthétique provocatrice, Denial invite le spectateur à considérer non seulement la fragilité de l'affection, mais aussi sa force face à l'oubli.

    $10,000.00

  • Dr Revolt Ganges Yellow Wildstyle Spray Paint Can by Montana MTN

    Dr Revolt Bombe de peinture aérosol Dr Revolt Ganges Yellow Wildstyle de Montana MTN

    Peinture aérosol Dr. Revolt Ganges Yellow Wildstyle, œuvre d'art de Montana MTN, édition limitée, crossover graffiti street art. 2024 Dr. Revolt Ganges Jaune, édition limitée à 500 exemplaires. Bombe de peinture avec coffret en bois personnalisé. Format : 3 x 8 pouces. Motif : Montagnes du Montana. Remplie de peinture. Style graffiti, streetwear, wildstyle, tags et throw-ups. Dr. Revolt Wildstyle et Montana MTN : La synthèse de la peinture en aérosol et de l’héritage urbain Dans l'univers foisonnant du graffiti Wildstyle et du street art, la bombe aérosol n'est pas qu'un simple outil ; c'est un véritable emblème culturel. La collaboration de 2024 entre le légendaire graffeur Dr. Revolt et la célèbre marque Montana MTN illustre parfaitement cette réalité avec la bombe de peinture Ganges Yellow en édition limitée. Cette série exclusive, produite à seulement 500 exemplaires, célèbre la riche histoire du street art et capture l'essence même de cet art dans une seule bombe. Chaque bombe, mesurant 7,6 x 20,3 cm, est bien plus qu'un simple contenant de peinture de haute qualité : c'est une œuvre d'art qui porte en elle l'héritage de Dr. Revolt au sein de la communauté street art. Ornée de ses tags et throw-ups caractéristiques, la bombe se présente comme une fresque portable, une pièce de pop art urbain que les collectionneurs peuvent posséder. Logée dans un coffret en bois sur mesure, la bombe brouille les frontières entre utilité et art, entre l'énergie brute de la rue et l'esthétique soignée d'une galerie. L'iconographie du Dr Revolt : capturer l'esprit du graffiti L'illustration sur la bombe de peinture Ganges Yellow témoigne du statut iconique de Dr Revolt dans le monde du street art. Son style unique, né du mouvement artistique du métro new-yorkais, se caractérise par sa fluidité, ses lignes audacieuses et sa palette de couleurs vibrantes. Cette bombe en édition limitée est une véritable toile qui met en valeur son talent et l'évolution de son parcours artistique. Chaque élément, du style d'écriture aux choix de couleurs, raconte l'histoire d'une époque, d'un lieu et d'une culture que Dr Revolt a contribué à définir. En transposant son art sur un objet fonctionnel, Dr Revolt renforce le lien intrinsèque entre l'artiste et son outil de prédilection. La bombe, remplie de la célèbre peinture Montana MTN, symbolise le potentiel – chacune recelant la possibilité de nouvelles créations, de nouveaux murs et de nouvelles histoires. Cette collaboration crée un pont entre les générations, reliant les pionniers du graffiti aux artistes de rue et aux passionnés d'aujourd'hui. Canettes de collection : le point de rencontre entre l'art Wildstyle et l'objet de collection L'édition limitée Dr. Revolt Ganges Yellow, véritable objet de collection, témoigne d'une tendance croissante dans la culture du street art : la transformation d'objets du quotidien en pièces convoitées. Cet objet, véritable œuvre d'art, transcende sa fonction première et devient un souvenir précieux qui incarne l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Pour les collectionneurs de Wildstyle, chaque bombe est un morceau d'histoire, un lien direct avec les artistes qui ont façonné le langage visuel de la rue. Ces bombes ne sont pas de simples produits, mais s'inscrivent dans un récit plus vaste qui explore les frontières de l'art et de son espace d'expression. En tant qu'objets en édition limitée, elles dégagent une aura d'exclusivité et de prestige souvent associée aux beaux-arts, tout en restant fidèles à l'esprit accessible du street art. La collaboration de Dr. Revolt avec Montana MTN illustre le pouvoir du street art d'innover, d'inspirer et d'imprégner tous les aspects de la culture populaire. Grâce à cette collaboration unique, Dr. Revolt et Montana MTN ont créé bien plus qu'une simple bombe de peinture Wildstyle ; Ils ont créé un objet aux multiples facettes, à la fois outil, œuvre d'art et document historique. Il incarne le passé, le présent et l'avenir du street art, et témoigne avec force de l'évolution constante de l'expression artistique urbaine.

    $239.00

  • Melting Bomb Blotter Paper Archival Print by Jason Freeny

    Jason Freeny Melting Bomb Blotter Paper Archival Print par Jason Freeny

    Impression d'art en édition limitée sur papier buvard perforé Melting Bomb, par Jason Freeny, inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'illustration peut légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

Bombs & Explosions

Symbolisme des bombes et des explosions dans l'art

Dans le paysage du street art et du graffiti, les bombes et les explosions se sont imposées comme des symboles puissants. Ces motifs véhiculent souvent des messages de conflit, d'énergie, de bouleversement et de transformation. Pour de nombreux artistes, la représentation d'explosions symbolise un moment d'impact – au sens propre comme au figuré – une libération soudaine d'énergie pouvant évoquer la destruction ou la naissance de quelque chose de nouveau.

Contexte historique du pop art

L'utilisation de bombes et d'explosions dans le pop art remonte aux origines du mouvement, où des artistes comme Roy Lichtenstein ont exposé l'esthétique de la guerre au grand public à travers leurs peintures inspirées de la bande dessinée. Ces images, souvent saisissantes et dérangeantes, invitent le spectateur à s'interroger sur la juxtaposition de contenus violents et de graphismes publicitaires percutants – une critique de la banalisation de la guerre dans les médias et la culture populaire.

Évolution du street art et du graffiti

Les artistes de rue et les graffeurs ont adapté l'imagerie des bombes et des explosions au contexte urbain. Les fresques et les tags qui reprennent ces thèmes servent de commentaire social ou de métaphore des expériences et des luttes des artistes. Entre les mains des artistes de rue, ces images peuvent être incendiaires, provocatrices et parfois même un appel à l'action.

Techniques et styles

La représentation visuelle des bombes et des explosions varie considérablement d'un artiste à l'autre. Certains privilégient une approche hyperréaliste, tandis que d'autres optent pour une représentation plus abstraite ou stylisée. Des techniques telles que le pochoir, la peinture à main levée à la bombe et l'application d'autocollants sont employées pour saisir l'immédiateté et l'intensité des explosions. Le style choisi par un artiste renforce souvent le message qu'il souhaite transmettre, qu'il s'agisse de critique, de célébration ou d'ironie.

Pertinence et interprétation contemporaines

Aujourd'hui, les bombes et les explosions, omniprésentes dans le street art et le graffiti, restent d'actualité, les artistes y répondant aux événements contemporains et aux problématiques de société. Ces images reflètent l'époque, capturant la conscience collective et les réactions des communautés face aux bouleversements qui les entourent. À travers leurs œuvres, les artistes peuvent immortaliser des moments historiques, susciter le dialogue et inspirer le changement.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte