Bâtiment

189 produits

  • DMC Released! Archival Print by Mare139 Carlos Rodriguez

    Mare139 Carlos Rodriguez DMC est sorti ! Impression d'archives par Mare139 Carlos Rodriguez

    DMC a sorti ! Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 300 g/m² par Mare139, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette illustration de couverture est signée Sal Buscema, l'un des artistes légendaires de l'âge d'or des comics Marvel. Affectueusement surnommé « Notre ami Sal » dans les bulletins Marvel Bullpen, son travail inoubliable sur certains des titres les plus emblématiques, notamment ses dessins phénoménaux sur Avengers, Captain America, Hulk, Thor et Spider-Man, a défini l'esthétique de ces personnages pendant des décennies. Il a même travaillé pour DC Comics sur Batman, Superman, Superboy, Creeper et Wonder Woman. Je suis donc en excellente compagnie, tout comme certains des artistes qui partagent la couverture de ce roman graphique. » - Mare139

    $217.00

  • Bookshelf Chicago 2016 Silkscreen Print by Sean Mort

    Sean Mort Bibliothèque Chicago 2016 Sérigraphie par Sean Mort

    Bookshelf Chicago 2016 Édition limitée 3 couleurs, sérigraphie artisanale sur papier Cougar Natural Cover Paper 100 lb, par Sean Mort, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Monuments et bâtiments célèbres de Chicago (Illinois) disposés comme des livres sur une étagère. 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pouces), sérigraphie 3 couleurs sur papier Cougar Natural, 100 % recyclé, 230 g/m². Chaque tirage est signé par l'artiste et envoyé en recommandé. Le tirage s'adaptera parfaitement à ce cadre. Tous les tirages ont été conçus et imprimés à la main par mes soins dans ma chambre à Leeds. La sérigraphie est souvent un processus long et délicat, et bien que je m'efforce de produire des tirages de la meilleure qualité possible, chaque exemplaire présente de petites imperfections, ce qui explique son prix. Tous les tirages de ma boutique ont passé le test de qualité de Sean Mort. Si vous recherchez une impression irréprochable, il est probablement préférable de ne pas acheter mes tirages. - Sean Mort

    $103.00

  • Flowers Giclee Print by Nate Duval

    Nate Duval Fleurs Giclee Print par Nate Duval

    Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8

    $67.00

  • SF Fire Escape AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie SF Fire Escape AP de Shepard Fairey - OBEY

    SF Fire Escape AP Artist Proof Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY Hand-Tiped Color on Cream Speckletone Fine Art Paper Limited Edition Artwork Obey Pop Culture Artist. Épreuve d'artiste (AP) 2011 signée par Shepard Fairey - OBEY et marquée AP. Édition limitée. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. SF Fire Escape AP par Shepard Fairey – Épreuve d'artiste sérigraphiée, art urbain pop et graffiti L'épreuve d'artiste (AP) sérigraphique « SF Fire Escape » de Shepard Fairey, réalisée en 2011, est une œuvre rare et marquante de street art pop et de graffiti. Signée par l'artiste et marquée AP, cette édition spéciale la distingue des tirages numérotés habituels. La sérigraphie de 45,7 x 61 cm a été créée sur papier d'art Speckletone crème, un support de prédilection pour les œuvres artisanales de Fairey, qui permet une saturation et une texture profondes tout en garantissant une conservation optimale. Réalisée dans la palette de couleurs emblématique de Fairey (rouge, noir et blanc cassé), cette œuvre reflète à la fois ses racines dans le graphisme et son intérêt pour le langage visuel urbain. Elle présente une composition architecturale saisissante d'une scène de ville avec un escalier de secours, des panneaux de signalisation et le visage familier du Géant Obey – une image qui demeure un élément central de l'œuvre de résistance visuelle de Fairey. Symboles architecturaux et instruction urbaine Cette œuvre plonge le spectateur dans le langage structuré d'un paysage urbain, où les escaliers de secours, les fenêtres, les panneaux publicitaires et les façades des immeubles forment un système de navigation rigide. Les lignes verticales et diagonales de l'échelle de secours et des poutres de soutien fragmentent l'espace, créant une impression visuelle d'enfermement ou d'évasion, selon l'interprétation. Un panneau « sens unique » interdit les virages, soulignant l'illusion de liberté dans un monde empli de contraintes. Ces indications directionnelles alimentent directement la critique que fait Fairey des mécanismes de contrôle inhérents à la société moderne. Par l'utilisation de la superposition de sérigraphies et de champs de couleur unis, l'artiste isole l'expérience du déplacement dans des environnements contrôlés et met en lumière l'architecture non comme un abri, mais comme un signal. Obéissez à l'iconographie comme présence vigilante L'intégration du visage d'Obey Giant dans la vitrine transforme un bâtiment urbain anonyme en un panneau publicitaire subversif. Le visage n'est pas mis en avant, mais incrusté, comme un regard intérieur tourné vers l'extérieur. Il résiste à la consommation et, au contraire, fixe le spectateur. Cette présence silencieuse souligne la réflexion de Shepard Fairey sur la surveillance, l'autorité et le marketing culturel. Plutôt que de rester à l'écart de l'environnement bâti, son iconographie s'est infiltrée dans le quotidien, devenant partie intégrante de la structure même. En tant qu'épreuve d'artiste, ce tirage particulier est une représentation plus fidèle de l'intention de Fairey, généralement réservée à un usage personnel, à la diffusion d'expositions ou à une avant-première. Sa rareté et sa proximité avec le processus de création du tirage original lui confèrent une valeur particulière. Technique de sérigraphie et forme politique La technique de sérigraphie de Shepard Fairey est profondément ancrée dans l'héritage de l'affiche contestataire et du pochoir graffiti. SF Fire Escape AP ne se contente pas d'imiter le graffiti ; elle en transcende l'esprit en réinterprétant les symboles urbains au sein de compositions maîtrisées sur papier. L'utilisation récurrente du rouge et du noir par Fairey traduit l'urgence et l'autorité, tandis que la pureté des lignes et la disposition en grille suggèrent un modernisme dépouillé de tout confort. La technique garantit la précision tout en conférant une énergie artisanale qui renforce son appartenance au Street Pop Art et au graffiti. En tant qu'épreuve d'artiste, elle offre aux collectionneurs et aux chercheurs un aperçu du processus de création de Fairey, avec souvent de légères variations de couleur ou d'alignement qui rendent chaque épreuve unique. L'œuvre concilie l'expérience brute de la ville et l'ordre visuel formel, ce qui en fait un témoignage saisissant de la contestation visuelle du XXIe siècle.

    $750.00

  • Aerial Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Art Deck de planche à roulettes aérienne par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Aerial Deck Limited Edition, design par la marque Supreme Pour la douzième semaine de sa collection automne/hiver 2020, Supreme a sorti cette planche de skateboard Aerial. Celle-ci représente une bannière Supreme flottant dans le ciel avec la skyline de New York en arrière-plan, comme on peut le voir dans une vidéo promotionnelle de la marque. Cette planche est sortie le 12 novembre 2020.

    $249.00

  • Freedom Tower Brooklyn Bridge Kentile HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Freedom Tower Brooklyn Bridge Kentile HPM Acrylique Sérigraphie par Bobby Hill

    Freedom Tower - Brooklyn Bridge - Kentile, édition limitée, sérigraphie technique mixte embellie à la main sur papier épais de 200 livres par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill

    $159.00

  • Factory Stacks- Earth First Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Factory Stacks - Earth First Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Factory Stacks - Earth First - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs tirée à la main sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey - Œuvre d'art de rue rare OBEY Pop Artwork Artiste. 2022. Signée par Shepard Fairey. Numérotée. 45,7 x 61 cm. Sérigraphie sur papier Speckletone épais couleur crème. Édition numérotée de 350 exemplaires. Ces images de « Cheminées d'usine » allient la puissance austère et angulaire de l'architecture industrielle à des éléments graphiques qui interrogent ce que nous promouvons et acceptons en tant que société, même lorsque cela est destructeur. Les industries des énergies fossiles disposent d'un pouvoir économique considérable, mais nous savons désormais que non seulement ces ressources sont limitées, mais que leur utilisation est catastrophique pour le climat et, par conséquent, pour les écosystèmes qui soutiennent la vie sur notre planète. Malheureusement, en raison du pouvoir politique de ces industries et de l'apathie du public face au changement climatique, les gouvernements subventionnent les industries des énergies fossiles à hauteur de milliards, alors même qu'elles nuisent à l'environnement. Le gouvernement est au service des citoyens ; le choix nous appartient donc. Soutenons-nous le pouvoir illimité des riches multinationales des énergies fossiles ? Ou des politiques qui placent la Terre et la planète au-dessus des profits ? Je vous invite à lire « Tout peut changer » de Naomi Klein pour mieux comprendre le conflit entre les intérêts économiques et le changement climatique. Une partie des recettes de la vente de cette estampe sera reversée à Greenpeace pour lutter contre le changement climatique. Merci de votre soutien. – Shepard Factory Stacks – Earth First Sérigraphie de Shepard Fairey Factory Stacks – Earth First est une sérigraphie artisanale en six couleurs, créée en 2022 par le célèbre artiste américain Shepard Fairey. Mesurant 45,7 x 61 cm et imprimée sur un papier d'art épais Speckletone couleur crème, cette édition limitée, signée et numérotée à 350 exemplaires, fusionne l'énergie politique du graffiti avec la précision et la maîtrise de la sérigraphie moderne. Cette œuvre s'inscrit dans la démarche artistique engagée de Fairey pour l'activisme environnemental et contribue au débat plus large sur le rôle de l'industrie, du pouvoir et de la responsabilité publique dans les politiques climatiques. La puissance industrielle comme métaphore graphique L'estampe représente une usine aux deux cheminées d'où s'échappent d'épaisses volutes de fumée, sur un fond fragmenté et stylisé rouge, jaune et bleu – couleurs associées à l'urgence, au feu et à l'avertissement. Le bâtiment, imposant, est rendu par des lignes vectorielles nettes et des formes à fort contraste, tandis que des éléments géométriques et des motifs culturels, tels que des symboles monétaires, des flammes et des symboles architecturaux, flottent en arrière-plan. Le contraste visuel saisissant entre la rigidité des structures industrielles et le chaos organique de la fumée et du feu souligne l'affrontement entre progrès mécanisé et fragilité écologique. Cette image critique la dépendance mondiale aux énergies fossiles et la priorité accordée au profit au détriment de la durabilité environnementale. Shepard Fairey est connu pour intégrer du sens à des visuels rigoureusement structurés ; ici, il utilise la dimension monumentale des cheminées comme métaphore des systèmes de pouvoir profondément enracinés. L'arrière-plan de l'estampe comprend des références à la monnaie et à des textures de propagande, accentuant ainsi la complicité de l'économie institutionnelle dans la destruction de l'environnement. La sérigraphie comme artisanat politique La maîtrise technique de Fairey en sérigraphie artisanale transparaît dans la netteté du trait, la palette audacieuse et l'équilibre entre textures et aplats de couleur. Le papier moucheté de l'œuvre accentue son aspect artisanal, lui conférant la présence d'une affiche de protestation tout en conservant le raffinement d'une œuvre de street art de collection. Le procédé à six couleurs permet une superposition vibrante et un jeu subtil de lumière et de formes, la palette rouge et noire insufflant un sentiment d'urgence et de confrontation. En combinant le langage visuel du design commercial aux méthodes des beaux-arts, Fairey perpétue son engagement en créant des œuvres politiquement engagées, accessibles, reproductibles et ancrées dans l'activisme visuel. Cette pièce s'inscrit dans l'esthétique plus large de son projet OBEY, qui puise dans le punk, le graffiti et la propagande socialiste pour susciter le débat public. L'art comme déclaration environnementale Factory Stacks – Earth First n'est pas qu'une simple œuvre visuelle ; c'est un outil militant concret. Une partie des bénéfices de cette édition a été reversée à Greenpeace, soutenant ainsi des campagnes mondiales de lutte contre le changement climatique. Fairey invite les spectateurs à réfléchir à l'inertie systémique, à la cupidité des entreprises et à l'incapacité des gouvernements à abandonner les pratiques destructrices pour l'environnement. Sa recommandation du livre de Naomi Klein, « Tout peut changer », apporte un fondement intellectuel supplémentaire au message de l'estampe, inscrivant l'œuvre dans la lignée des réflexions contemporaines sur la justice environnementale. Cette sérigraphie illustre la puissance du street art et du graffiti, à la fois comme forme de protestation et comme appel à l'action. En fusionnant esthétique et militantisme, Shepard Fairey transforme l'imagerie industrielle en une revendication de responsabilité écologique et humaine.

    $620.00

  • MSK Taft Building 08 HPM Silkscreen Print by Saber

    Saber MSK Taft Building 08 HPM Sérigraphie par Sabre

    MSK Taft Building 08 Édition limitée, sérigraphie HPM 2 couleurs rehaussée à la main sur papier vélin par Saber Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2008. Sérigraphie en couleurs avec embellissements à la main sur papier vélin, signée et numérotée. Saber MSK Taft Building 08, 2008. 61 x 45,7 cm (feuille). Tirage limité à 200 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Poster Child Prints, Los Angeles. Bâtiment MSK Taft 08 par Saber : Un monument d’excellence en matière de graffiti « MSK Taft Building 08 » de Saber est une œuvre majeure, un monument au mouvement graffiti et à son empreinte indélébile sur le paysage urbain. Tirage sérigraphique bicolore sur papier tissé, rehaussé à la main et datant de 2008, cette pièce fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires. Chaque estampe est méticuleusement signée, numérotée et datée par l'artiste, garantissant son authenticité et sa valeur de collection. Publiée par Poster Child Prints à Los Angeles, cette œuvre de 61 x 46 cm (24 x 18 pouces) capture l'esprit audacieux et rebelle qui caractérise Saber et son crew MSK, également connu sous le nom de Mad Society Kings. Né en 1976, Saber est une figure incontournable de l'évolution du street art et du graffiti, repoussant sans cesse les limites de la peinture aérosol. Ses œuvres se distinguent par une maîtrise des formes, une palette vibrante et une approche novatrice des textures et des superpositions. « MSK Taft Building 08 » est une puissante représentation du style de Saber, illustrant la capacité de l'artiste à transformer un support d'impression traditionnel en un reflet dynamique de la culture du street art. Importance culturelle et impact de l'œuvre de Saber L'importance culturelle et l'impact de l'œuvre de Saber sont indéniables. Sa contribution à la scène du graffiti a permis d'élever le genre à de nouveaux sommets, lui valant le respect et l'admiration du monde de l'art et du public. L'estampe « MSK Taft Building 08 » incarne l'essence même du graffiti à Los Angeles à une époque où ce médium connaissait une renaissance, passant de l'illégalité à la reconnaissance grand public. Avec ses embellissements réalisés à la main, cette œuvre offre un aperçu du processus méticuleux et du souci du détail que Saber déploie dans son art. Les finitions manuelles de chaque estampe garantissent que chaque pièce est unique, conférant à chacune son identité propre. Cette pratique d'embellissement à la main rappelle la touche du graffeur sur les murs de la ville, où chaque coup de spray, chaque ligne, chaque marque témoigne de sa présence et de son interaction avec le support. En somme, « MSK Taft Building 08 » de Saber est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; Ce document historique capture l'esprit d'une époque particulière de l'histoire du street art à Los Angeles. Il témoigne du talent et de l'influence de Saber et du collectif MSK, qui ont marqué de leur empreinte indélébile l'évolution du graffiti et du pop art urbain. Cette œuvre est non seulement une pièce de collection précieuse, mais aussi une source d'inspiration pour les artistes en herbe et un symbole du pouvoir transformateur du street art.

    $565.00

  • Justice Glow Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Sérigraphie Justice Glow par Tim Doyle

    UnReal Estate - Justice - Glow Followed Édition limitée phosphorescente 4 couleurs, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $229.00

  • Remnants AP Silkscreen Print by Justin Santora

    Justin Santora Remnants AP Sérigraphie par Justin Santora

    Vestiges - Sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts par Justin Santora, artiste pop art célèbre et rare. Épreuve d'artiste restante, sérigraphie AP de Justin Santora

    $250.00

  • Lackawanna Hoboken NJ HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Lackawanna Hoboken NJ HPM sérigraphie acrylique par Bobby Hill

    Lackawanna Hoboken NJ Édition limitée, sérigraphie technique mixte embellie à la main sur papier épais de 200 livres par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill

    $159.00

  • Dr. Revolt and Zephyr Archival Print by Ricky Powell

    Ricky Powell Dr. Revolt and Zephyr Archival Print par Ricky Powell

    Tirages photographiques en édition limitée Dr. Revolt et Zephyr, tirages pigmentaires d'archives sur papier beaux-arts, par Ricky Powell, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 75 exemplaires, signée, numérotée et titrée à la main par Ricky Powell, 2020. Dimensions de l'œuvre : 20 x 15 pouces. Tirage photographique pigmentaire d'archives. Certificat d'authenticité inclus. Signé une seconde fois par Powell. La convergence des légendes de la rue : Dr. Revolt et Zephyr à travers l'objectif de Ricky Powell Dans le tourbillon de couleurs et les lignes rebelles du street art et du graffiti, l'authenticité et l'innovation sont les piliers du mouvement. Parmi les toiles vibrantes des murs de la ville, deux noms résonnent encore à travers le temps : Dr. Revolt et Zephyr. Ces graffeurs ne sont pas de simples peintres du paysage urbain ; ce sont des conteurs, des commentateurs culturels et des pionniers d'une forme d'art qui, partie de la clandestinité, est devenue un mouvement artistique mondialement reconnu. Leur collaboration avec Ricky Powell, photographe légendaire connu pour ses reportages sans fard sur la rue et le hip-hop, aboutit à une série de tirages photographiques pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art, qui capturent l'essence d'une époque. Dr. Revolt et Zephyr : Maîtres de la bombe aérosol Dr. Revolt, avec son talent pour les lettrages percutants et les personnages de dessins animés, est une figure incontournable de la scène graffiti depuis son essor dans la jungle de béton new-yorkaise. Son œuvre, riche en références à la culture pop et aux codes des sous-cultures, incarne l'esprit rebelle des années 1970 et 1980. De même, Zephyr, reconnu pour son style unique et son influence sur le mouvement graffiti, a marqué durablement cet art. Ces deux artistes ont été témoins de l'évolution du graffiti, d'un phénomène underground à une forme d'art à part entière, et leurs œuvres sont étudiées et admirées par les amateurs comme par les professionnels. La collaboration entre Dr. Revolt et Zephyr est bien plus qu'une simple rencontre artistique : c'est une fusion de styles qui ont façonné l'histoire du street art. Leur héritage commun est gravé dans le tissu urbain new-yorkais et reste à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui ont vu les murs de la ville se transformer en galeries d'art à ciel ouvert. Hommage photographique à Ricky Powell Dans cet univers de graffiti et de rébellion, Ricky Powell, photographe, capture la réalité brute et sans fard de la rue. En 2020, il a publié une série de tirages en édition limitée mettant en vedette Dr. Revolt et Zephyr, un hommage visuel aux titans du graffiti. Tirés à seulement 75 exemplaires, ces tirages offrent un aperçu du monde de ces artistes à travers le style intimiste et spontané qui caractérise Powell. Chaque tirage, au format 20x15 pouces (50x38 cm), est un tirage pigmentaire d'archive choisi pour sa longévité et sa capacité à reproduire fidèlement et en profondeur les subtilités des photographies originales de Powell. Bien plus que de simples reproductions, ces tirages sont de véritables objets d'art, chargés d'histoire. Signés, numérotés et titrés de la main de Powell, ils portent sa marque et son approbation. Un certificat d'authenticité, également signé par l'artiste, accompagne chaque tirage, garantissant aux collectionneurs sa provenance et son appartenance à l'édition limitée. Cette série témoigne de l'époque et de l'influence durable de ces artistes au sein du panthéon du pop art moderne. Dans ces estampes, Dr. Revolt et Zephyr apparaissent non seulement comme des artistes, mais comme des icônes, leurs figures composées avec le même soin et le même respect que leurs propres œuvres. Les décors sont résolument urbains, les arrière-plans imprégnés des textures de la ville qui fut à la fois leur toile et leur muse. L'œuvre de Powell capture la vitalité et l'impermanence du street art, un rappel poignant de la nature éphémère du graffiti, constamment à la merci des éléments et de l'évolution du paysage urbain. Les tirages pigmentaires photographiques d'archives en édition limitée de Ricky Powell, mettant en scène Dr. Revolt et Zephyr, font le lien entre photographie et graffiti, entre l'éphémère et l'éternel. Ces estampes offrent une fenêtre sur l'âme du street art et du graffiti, encapsulant l'esprit, l'histoire et le dialogue visuel des rues. Ce sont bien plus que de simples images ; Elles célèbrent un mouvement, retracent l'histoire de ses pionniers et rendent hommage à l'esprit indomptable du street art. L'œuvre de Ricky Powell garantit que l'héritage de Dr. Revolt et de Zephyr, ainsi que les moments qu'ils ont partagés, soient préservés de l'inéluctable passage du temps, figés à jamais dans l'immobilité du cadre.

    $812.00

  • Empire State Building 01 HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Empire State Building 01 HPM Sérigraphie Acrylique par Bobby Hill

    Empire State Building 01 Édition limitée Sérigraphie technique mixte embellie à la main sur papier épais 200 lbs par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill

    $159.00

  • Chase Bank Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One Chase Bank Original Dunny Town Art Jouet par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00

  • Packard Archival Print by Stephanie Buer

    Stephanie Buer Impression d'archives Packard par Stephanie Buer

    Estampe d'art en édition limitée Packard Archival Pigment Fine Edition sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Stephanie Buer. Packard • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces) • Signé et numéroté à la main par l'artiste Stephanie Buer • Édition limitée à 20 exemplaires Erreur d'impression sur le certificat d'authenticité « Parkard »

    $180.00

  • Modern Living- Brown HPM Hand-Embellished Silkscreen Print by Faile

    Faile Modern Living - Sérigraphie marron HPM embellie à la main par Faile

    Modern Living - Sérigraphie HPM en édition limitée, 6 couleurs, tirée à la main et ornée à la main, sur papier Coventry Cotton Rag 290 g/m² par Faile, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée à 250 exemplaires, peinte à la main, avec des motifs variés. Peinture acrylique et sérigraphie sur papier épais de qualité archive. Signée, estampillée et gaufrée. Dimensions approximatives : 50 x 63,5 cm (19,5 x 25 pouces). Signée au recto par Faile. Numérotée au verso, qui contient également une grande estampe de Faile. En raison de la nature artisanale et personnalisée de cette œuvre, de petits plis et des traces de transparence peuvent être présents.

    $1,725.00

  • Wicker Park Chicago AP Silkscreen Print by Ian Ferguson- Hydeon

    Ian Ferguson- Hydeon Wicker Park Chicago AP Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon

    Wicker Park Chicago 1 couleur Tirage sérigraphique en édition limitée réalisé à la main sur papier d'art par Ian Ferguson-Hydeon Rare Street Art Artiste Pop Art Célèbre. Épreuve d'artiste (EA) 2013, signée et marquée. Édition limitée « Wicker Park » par Ian Ferguson. Sérigraphie une couleur. Format : 40,6 cm x 50,8 cm. Wicker Park, Chicago, Illinois. Sérigraphie « Wicker Park » par Ian Ferguson. Collection « Art de quartier ». Sérigraphie Wicker Park par Ian Ferguson – Hydeon Wicker Park est une saisissante sérigraphie monochrome réalisée à la main par Ian Ferguson, alias Hydeon, figure emblématique du street art et du graffiti. Cette épreuve d'artiste signée et numérotée, datant de 2013, est une pièce rare et très recherchée, éditée en édition limitée. Elle capture l'énergie et le caractère architectural de Wicker Park, quartier vibrant de Chicago, dans l'Illinois. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette composition complexe met en valeur le style illustratif caractéristique de Ferguson, mêlant narration urbaine, précision du trait et détails des paysages urbains. Cette œuvre illustre la capacité de Hydeon à fusionner des éléments historiques, architecturaux et surréalistes en une expérience visuelle cohérente. La sérigraphie présente des éléments des rues emblématiques de Wicker Park : enseignes vintage, bâtiments historiques et le métro aérien iconique, le tout tissé ensemble dans une perspective élaborée et superposée. L'esthétique noir et blanc souligne la finesse du travail et confère à l'œuvre une dimension intemporelle, faisant d'elle à la fois un hommage au quartier et un exemple remarquable d'art urbain contemporain. La complexité architecturale de Wicker Park La fascination d'Ian Ferguson pour l'architecture urbaine transparaît dans la richesse des détails et la composition en strates de Wicker Park. Cette estampe rassemble divers éléments caractéristiques du quartier : façades de magasins d'époque, immeubles résidentiels historiques et le métro aérien qui le traverse. Son approche de l'illustration architecturale est loin d'être conventionnelle ; plutôt que de reproduire fidèlement la scène, il la reconstruit dans une composition imaginative, presque onirique, qui capture l'essence même du lieu. La profondeur et la perspective de cette œuvre invitent à un voyage visuel à travers Wicker Park, guidant le regard du spectateur des rues animées jusqu'aux voies ferrées aériennes. Les structures déformées et exagérées donnent une impression de mouvement, comme si la ville elle-même était vivante et en perpétuelle évolution. Ce rendu dynamique est la marque de fabrique du style de Hydeon, qui transforme des bâtiments statiques en composantes vibrantes et expressives du paysage urbain. Symbolisme et vie urbaine quotidienne Au-delà de son aspect architectural, Wicker Park intègre également une imagerie symbolique qui reflète le quotidien du quartier. Un vélo, moyen de transport courant dans les milieux créatifs de Chicago, occupe une place de choix au premier plan, renforçant la réputation du quartier comme foyer d'artistes, de musiciens et de penseurs indépendants. Un cornet de glace ajoute une touche ludique, évoquant la nostalgie et la culture locale. Ces détails contribuent à personnaliser la scène, capturant l'identité à la fois physique et culturelle de Wicker Park. En intégrant des éléments de la vie quotidienne, Ferguson crée une œuvre immersive et accessible. L'inclusion de panneaux de signalisation, de voitures et de textures urbaines éparses renforce encore l'authenticité de la scène. Le choix de représenter ces détails dans une seule couleur concentre l'attention sur la composition et le trait, permettant au spectateur d'apprécier le travail de l'artiste sans distraction. L'influence artistique de Hydeon sur le street art, le pop art et le graffiti Le travail d'Ian Ferguson, alias Hydeon, se distingue dans le paysage du street art et du graffiti par son attachement à des compositions complexes dessinées à la main et à des scènes urbaines narratives. Wicker Park illustre son talent pour capturer l'âme d'un lieu tout en conservant une perspective artistique unique. Contrairement au graffiti traditionnel, qui privilégie souvent les couleurs vives et la rapidité, son travail adopte une approche plus méticuleuse, rappelant les gravures anciennes et les croquis architecturaux. L'œuvre de Hydeon repousse sans cesse les limites du street art et du graffiti, mêlant techniques d'illustration classiques et thèmes urbains contemporains. Wicker Park n'est pas seulement la représentation d'un quartier ; c'est une célébration de sa culture, de son histoire et de son esprit artistique. Cette estampe demeure un exemple remarquable de la fusion entre illustration détaillée et narration urbaine, laissant une empreinte indélébile dans l'univers en constante évolution du street art.

    $200.00

  • Continental Motors Archival Print by Stephanie Buer

    Stephanie Buer Impression d'archives Continental Motors par Stephanie Buer

    Estampe d'art en édition limitée Continental Motors Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Stephanie Buer, légende du street art pop graffiti. Tirage pigmentaire d'archive signé et numéroté 2019 sur papier Moab Fine Art 290 g/m². Format : 61 x 30,5 cm. Sortie : 30 novembre 2019. Tirage : 50 exemplaires. « Ce tableau est un portrait de l'usine Continental Motors à East Detroit. J'explore Detroit depuis 17 ans et c'était la toute première fois que je visitais cette usine. J'adore le fait qu'il y ait toujours de nouveaux endroits à découvrir dans cette ville. Continental Motors est la plus grande toile que j'aie jamais réalisée ; l'original mesure 1,50 m de long. Le bâtiment et la neige étaient tellement magnifiques que je voulais vraiment créer une image qui capture tout cela. » – Stephanie Buer

    $218.00

  • Sale -15% Cacophony Laser Cut Acrylic Archival Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Cacophonie Laser Cut Acrylique Archival Print par Eddie Colla

    Cacophonie, une impression pigmentaire d'archives multiple peinte à la main sur 3 niveaux de panneau acrylique découpé au laser, prête à être accrochée, par Eddie Colla, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 25 exemplaires. Œuvre d'art en acrylique découpée au laser, format 18 x 18 pouces. « La Fille aux Poissons Rouges a été créée il y a près de dix ans. J'y reviens souvent, et c'est le personnage que j'ai créé depuis le plus longtemps. J'écris souvent des histoires pour ces personnages afin de m'aider dans la création de mes œuvres, mais elles ne sont généralement jamais partagées avec le public. La Fille aux Poissons Rouges est née en Chine continentale et a été élevée principalement par son père. Sa mère est décédée d'un cancer lorsqu'elle avait 18 mois. Enfant, elle était souvent très malade et on lui a finalement diagnostiqué une déficience du système immunitaire, bien qu'aucun diagnostic précis n'ait jamais été établi. C'est pourquoi elle porte toujours un masque et des gants. Son père élevait des poissons rouges pour gagner sa vie et lui a appris le métier dès son plus jeune âge. Ils travaillaient côte à côte et recevaient rarement des visites en raison de sa maladie. Être souvent très malade et avoir perdu sa mère ont rendu son enfance difficile. Comme la plupart des enfants, elle a cherché une explication à son malheur, une raison pour laquelle tout cela lui était arrivé, à elle et à son père. Finalement, elle a cru que sa maladie et le cancer de sa mère étaient une punition de la nature. Une malédiction pour avoir joué avec la nature en élevant des poissons rouges. » Finalement, son père décéda lui aussi. Contrainte de gagner sa vie et, par défi au destin, elle immigra clandestinement à Hong Kong. Il existe un célèbre marché aux poissons rouges à Mong Kok, rue Tung Choi, plus communément appelée « rue aux poissons rouges ». Son système immunitaire étant affaibli, le plus grand danger pour elle était les autres. En guise de défi au destin, elle s'installa dans l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Elle obtint un étal rue Tung Choi. C'est là son défi : défier le destin et triompher, devenir maîtresse de son propre destin. Ces images sont des vignettes de sa vie à Hong Kong. Je n'ai jamais donné de nom à ce personnage. On la voit parfois avec un ghetto-blaster, car la musique devient une compagne essentielle de sa vie principalement solitaire. Dans l'œuvre « Cacophonie », je voulais qu'elle soit littéralement entourée par la ville. D'une certaine manière, je pense avoir essayé de créer un personnage qui incarne nombre de qualités auxquelles j'aspire. Pour me les rappeler. – Eddie Colla

    $1,473.00 $1,252.00

  • The Devil Made Me Do It Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie The Devil Made Me Do It par Cleon Peterson

    « Le diable m'a forcé à le faire », sérigraphie bicolore réalisée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, par l'artiste Cleon Peterson, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. « L’image TRUTH a été publiée dans le New York Times juste avant l’élection, dans la rubrique Opinions intitulée « Qu’avons-nous perdu ? ». Les articles « Le diable m’y a poussé » et « Divisés nous résistent, unis nous tombons » ont tous deux été publiés le 6 janvier en réaction au pacte faustien conclu par Trump et ses complices lors du coup d’État. Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins ; plus que jamais, nous devons nous unir, prendre position, faire entendre notre voix et lutter pour la vérité et la démocratie. Espérons que la lumière du jour dissipe l’emprise de l’extrême droite autoritaire. Je vois ces affiches comme les témoins d’une époque historique et je me sens investi d’une mission : partager mon point de vue. Nous sommes tous épuisés par la politique, mais nous devons saisir cette opportunité et agir, car la menace est fondamentale ; notre démocratie pourrait disparaître en un clin d’œil. » – Cleon Peterson. Commentaire percutant de Cleon Peterson sur « Le diable m'a forcé à le faire » Dans le contraste saisissant du noir et du rouge, « The Devil Made Me Do It » de Cleon Peterson offre un commentaire visuel percutant sur le climat socio-politique qui a entouré les événements du 6 janvier, marqués par les tristement célèbres émeutes du Capitole américain. Cette sérigraphie artisanale bicolore sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés se révèle être à la fois une œuvre de pop art urbain et un témoignage historique, capturant un moment de profond bouleversement national. L'art comme reflet des troubles sociaux L'œuvre de Peterson, une édition limitée à 300 exemplaires signés et numérotés, transcende les frontières traditionnelles du pop art. Elle incarne la réponse de l'artiste à un contexte politique tendu, en réaction aux événements tumultueux qui ont ébranlé les fondements de la démocratie américaine. L'image d'un homme semblant danser, hanté par des figures démoniaques, évoque le « pacte faustien », suggérant une danse avec le diable qui fait écho aux trahisons et aux manipulations des personnalités politiques et du public séduit par leur rhétorique. Le titre, « C'est le diable qui m'y a poussé », détourne avec ironie l'excuse ancestrale pour céder aux tentations et faire des choix moralement discutables. Le choix de Peterson de publier ces œuvres en réponse directe aux événements politiques inscrit son travail dans la tradition des artistes qui utilisent leur art pour documenter et critiquer leur époque. Le langage visuel employé dans cette œuvre rappelle le style souvent agressif et provocateur du street art, conçu pour interpeller le public dans l'espace public. Le rôle du pop art urbain dans le discours politique L'œuvre de Cleon Peterson illustre le rôle du street art dans le discours politique. Le street art a toujours eu une voix dans l'arène politique, servant souvent d'expression brute et spontanée du peuple. À travers son œuvre, Peterson prolonge cette tradition en créant une pièce qui est à la fois une réaction et un reflet des troubles politiques qui ont marqué ces dernières années. Avec ses lignes audacieuses et sans concession et ses couleurs vibrantes, la sérigraphie confère à « The Devil Made Me Do It » une présence imposante. Elle témoigne de la capacité de l'artiste à condenser des émotions politiques et sociales complexes en une seule image percutante. Dans la tradition du street art, qui consiste souvent à sortir l'art des galeries pour l'investir dans la rue, l'œuvre de Peterson est conçue pour toucher un large public, son message étant clair et accessible à tous ceux qui la découvrent. « The Devil Made Me Do It » est plus qu'une simple œuvre de pop art ; c'est un essai visuel sur l'état de la politique contemporaine, un appel à l'action et un rappel du pouvoir de l'art à refléter et à susciter le changement. C'est une prise de position audacieuse au sein du discours du street art et du graffiti, qui immortalise un moment où le monde entier a assisté à un épisode où la démocratie semblait suspendue à un fil. La voix de Cleon Peterson, à travers son art, se joint au chœur de ceux qui défendent la vérité et la démocratie, et son œuvre demeure un exemple éloquent de la manière dont l'art peut s'engager et influencer le paysage politique.

    $759.00

  • Elysian Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression pigmentaire d'archivage Yoshinoya

    Achetez Yoshinoya Archival Pigment Fine Art Edition limitée Archival Pigment Print sur 290gsm Moab Fine Art Paper par l'artiste pop Scott Listfield. 2018 Signé & numéroté édition limitée de 50 oeuvre taille 14 x 18 Tirage pigmentaire d'archivage sur papier Moab Fine Art 290 g/m² Taille : 14 x 18 pouces Sortie : 09 novembre 2018 Série de : 50

    $505.00

  • King Kong The Eighth Wonder of the World Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl King Kong La Huitième Merveille du Monde Sérigraphie par John Vogl

    King Kong, la huitième merveille du monde, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $103.00

  • Wicker Park Chicago Silkscreen Print by Ian Ferguson- Hydeon

    Ian Ferguson- Hydeon Wicker Park Chicago Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon

    Sérigraphie Wicker Park Chicago par Ian Ferguson - Hydeon 1 couleur, édition limitée tirée à la main sur papier beaux-arts, art urbain rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie Wicker Park par Ian Ferguson – Hydeon La sérigraphie Wicker Park d'Ian Ferguson, alias Hydeon, offre une représentation saisissante de l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago. Cette sérigraphie monochrome, tirée à la main en édition limitée (2013), mesurant 40 x 50 cm, capture la vitalité architecturale et culturelle de Wicker Park à travers une composition complexe et surréaliste. Appartenant à la série « Neighborhood Art » de Ferguson, cette œuvre mêle des paysages urbains détaillés à des éléments de street art et de graffiti, proposant une exploration visuelle captivante de la ville. La complexité architecturale de Wicker Park Wicker Park est depuis longtemps réputé pour son architecture historique, sa communauté créative et diversifiée et ses rues animées, autant d'éléments finement retranscrits dans l'œuvre de Ferguson. Son trait précis fait ressortir les ornements des bâtiments anciens de Chicago, des brownstones et des façades de magasins, créant un paysage urbain complexe et vibrant d'histoire. La ligne bleue du métro aérien Damen occupe une place centrale dans la composition, traversant visuellement l'estampe et soulignant la connexion bien connue du quartier avec le reste de Chicago. La capacité de Ferguson à fusionner perspective et échelle donne naissance à un collage architectural qui défie l'espace linéaire traditionnel. Les bâtiments semblent se courber, les rues convergent selon des angles surprenants et la typographie de « Wicker Park » s'intègre harmonieusement à la structure de l'estampe. Ce style rappelle les gravures urbaines classiques, mais l'interprétation de Ferguson y intègre des éléments surréalistes qui confèrent au quartier une atmosphère à la fois familière et onirique. Références culturelles et symbolisme Au-delà de son architecture, Wicker Park possède une riche identité culturelle ancrée dans sa musique, son art et son ambiance de rue, et Ferguson fait écho à ces aspects à travers divers motifs visuels. La présence d'un vélo, de voitures anciennes et d'enseignes classiques évoque l'histoire du quartier et l'évolution de ses sous-cultures. Le choix de Ferguson d'inclure l'enseigne du Rainbow Club souligne l'importance des commerces locaux dans le développement du paysage créatif de Wicker Park. L'imagerie comprend également des nuages ​​flottants, une profondeur accentuée et des éléments urbains superposés, conférant à l'œuvre une dimension onirique. Le choix du noir et blanc met en valeur la richesse des détails et crée un effet intemporel, donnant à l'œuvre l'allure d'un document d'archives témoignant de l'énergie du quartier. La démarche de Ferguson met en lumière à la fois la réalité et la légende de Wicker Park, en faisant une représentation symbolique de la créativité urbaine. L'influence d'Ian Ferguson sur le street art pop et le graffiti La série « Neighborhood Art » d'Ian Ferguson l'inscrit pleinement dans le mouvement du street art et du graffiti, utilisant la sérigraphie pour réinterpréter les paysages visuels des grands espaces urbains. Contrairement au street art mural traditionnel, l'œuvre de Ferguson transpose ces récits urbains en estampes d'art en édition limitée, permettant aux collectionneurs d'appréhender ses interprétations de manière plus intime. Son travail trouve un écho auprès des amateurs d'illustration architecturale et de surréalisme urbain, car il transforme des paysages urbains familiers en compositions dynamiques, empreintes de mouvement et de narration. L'estampe sérigraphiée « Wicker Park » rend hommage au quartier et explore l'évolution des villes, ce qui en fait une pièce majeure de la pratique artistique de Ferguson. Cette estampe est une véritable déclaration d'amour visuelle à l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago, préservant son essence culturelle grâce à une œuvre d'art d'une grande précision et d'une minutie exceptionnelle.

    $146.00

  • Humboldt Park Chicago Silkscreen Print by Ian Ferguson- Hydeon

    Ian Ferguson- Hydeon Humboldt Park Chicago Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon

    Sérigraphie Humboldt Park Chicago par Ian Ferguson- Hydeon, édition limitée 1 couleur tirée à la main sur papier beaux-arts, art de rue rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie « Humboldt Park » par Ian Ferguson – Hydeon La sérigraphie « Humboldt Park » d'Ian Ferguson, alias Hydeon, est une œuvre magistrale de la série « Neighborhood Art », illustrant à merveille la narration complexe et riche qui caractérise l'artiste. Cette sérigraphie monochrome, réalisée à la main, est une édition limitée signée et numérotée de 2013, mesurant 40,6 x 50,8 cm sur papier d'art. Elle offre une vision unique d'Humboldt Park, l'un des quartiers les plus importants de Chicago sur le plan historique et culturel. L'œuvre de Ferguson mêle précision architecturale et paysages urbains surréalistes, capturant le dynamisme, l'énergie et la riche histoire de la communauté à travers une composition foisonnante de détails et d'éléments symboliques. L'essence architecturale et culturelle du parc Humboldt Le style d'illustration de Ferguson est profondément ancré dans le dessin architectural, et cette œuvre ne fait pas exception. Les bâtiments ornés, les façades historiques et les rues animées de Humboldt Park sont dessinés avec une grande précision, reflétant la diversité des influences du quartier. L'œuvre rassemble une variété de motifs visuels, notamment des immeubles en briques typiques de Chicago, des voitures anciennes, des vélos et des éléments du paysage urbain qui définissent le caractère du quartier. L'utilisation du noir et blanc accentue la complexité structurelle de l'illustration, permettant à chaque trait de raconter une histoire. Au-delà de sa richesse architecturale, Humboldt Park est largement reconnu pour son histoire culturelle, en particulier son lien fort avec l'héritage portoricain et les influences latino-américaines. Ferguson rend hommage à cette identité en intégrant des images telles qu'un musicien mariachi, des éléments de symbolisme portoricain et des clins d'œil à la contribution de longue date de la communauté au street art et au graffiti de Chicago. L'œuvre mêle ces éléments culturels à son cadre urbain, créant un instantané saisissant d'un quartier vibrant et résilient. Surréalisme et symbolisme dans l'œuvre d'art L'une des caractéristiques marquantes de l'œuvre de Ferguson est l'interaction entre réalisme et surréalisme. Dans cette estampe, des structures en apparence familières sont réinterprétées de façon onirique : l'architecture flotte parmi les nuages, les bâtiments se fondent les uns dans les autres et les perspectives se transforment avec fluidité au sein de la composition. Le lagon de Humboldt Park, point focal de l'œuvre, est dessiné avec des reflets qui ajoutent profondeur et mouvement. Parallèlement, des créatures mythiques, semblables à des griffons, apparaissent dans le ciel, renforçant le sentiment de mystère et d'émerveillement, signature du travail de Ferguson. L'estampe comprend également des éléments qui évoquent le présent et le passé du quartier : ses food trucks, ses enseignes vintage, ses parcs publics et l'animation de ses rues. Ces détails enrichissent la perception, permettant au spectateur d'explorer différentes facettes de l'identité de Humboldt Park. La capacité de Ferguson à insuffler une dimension narrative à ses illustrations élève cette œuvre au-delà de la simple documentation ; elle devient une expérience, une représentation visuelle d'un environnement urbain vivant et vibrant. L'influence de Hydeon sur le street art, le pop art et le graffiti La série « Neighborhood Art » d'Ian Ferguson l'a imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti, proposant une alternative à la fresque murale traditionnelle grâce à la sérigraphie artisanale qui lui permet de créer des récits urbains d'une grande précision. Contrairement au street art de grande envergure, souvent caractérisé par des couleurs vives et des traits larges, la méthode de Ferguson privilégie un travail de lignes complexe et une narration par superposition. Cette approche s'inscrit dans la continuité de la documentation historique des espaces urbains, à l'instar des premiers cartographes qui ont dressé les cartes des paysages urbains, tout en y apportant une touche artistique contemporaine. À travers cette série, Ferguson capture l'âme des quartiers de Chicago, les transformant en compositions surréalistes et poétiques qui trouvent un écho auprès des habitants et des collectionneurs d'art. La sérigraphie de Humboldt Park rend hommage à la résilience, à l'histoire et à l'énergie artistique du quartier, préservant son identité culturelle grâce à une œuvre artisanale en édition limitée qui continue de susciter l'admiration au sein de la communauté du street art et du graffiti.

    $146.00

  • Madison Avenue Paper Weight Art Object by Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Paper Weight Art Object par Bape - A Bathing Ape

    Presse-papier Madison Avenue, objet d'art en édition limitée, œuvre de collection créée par l'artiste de graffiti urbain Bape. 2021 1G72-182-195 / Transparent / F Madison Ave New York City Presse-papier Objet d'art

    $135.00

  • Brick Woman Giclee Print by Lady Pink

    Lady Pink Brique Femme Giclee Print par Lady Pink

    Œuvre d'art Brick Woman, impression giclée en édition limitée sur papier épais, par l'artiste de graffiti pop culture Lady Pink. 2005, édition limitée à 25 exemplaires, tirages giclée sur papier épais. Signés et numérotés, format 45,7 x 43,2 cm (18 x 17 pouces).

    $450.00

  • The Dark Knight Gotham Batman Silkscreen Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Sérigraphie Batman de Gotham, le Chevalier Noir, par Justin Van Genderen

    Sérigraphie « The Dark Knight Gotham » de Justin Van Genderen, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 100 exemplaires Taille de l'œuvre 18x24 Sérigraphie de la série Location, Location, Location représentant le bâtiment Batman Willis Tower City de Gotham City dans le film The Dark Knight, Chicago IL. Sérigraphie The Dark Knight Gotham par Justin Van Genderen La sérigraphie « Gotham » de Justin Van Genderen, tirée de « The Dark Knight », est une œuvre d'art exceptionnelle en édition limitée (2013) qui capture l'essence sombre et mystérieuse de Gotham City. Tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm fait partie d'une édition signée et numérotée de 100 exemplaires. L'œuvre s'inspire de la représentation cinématographique moderne de Gotham City, utilisant la silhouette imposante de la Willis Tower de Chicago pour représenter la métropole fictive. Avec son contraste saisissant, son éclairage contrasté et sa palette de noir et blanc dramatique, cette pièce reflète les ombres profondes et les structures vertigineuses qui définissent l'univers de Batman dans « The Dark Knight ». Chicago comme Gotham dans The Dark Knight L'un des éléments les plus frappants de cette estampe est sa référence directe à la ville réelle qui a servi de décor au film « The Dark Knight ». Si Gotham City a souvent été imaginée comme un mélange de New York, Pittsburgh et d'autres centres urbains, le film de 2008 a fermement établi Chicago comme le socle visuel de l'univers de Batman. La Willis Tower, anciennement connue sous le nom de Sears Tower, domine l'estampe, ses flèches supérieures illuminant le ciel nocturne. Les ombres profondes et les formations nuageuses menaçantes renforcent l'esthétique noire de l'œuvre, évoquant le danger et l'intrigue qui planent constamment sur l'horizon de Gotham. Le street art et le graffiti puisent souvent leur inspiration dans les environnements urbains, et cette œuvre illustre parfaitement le rôle crucial que l'architecture peut jouer dans la narration. Les bâtiments de Gotham ne sont pas de simples structures ; ils sont des symboles de pouvoir, de corruption et de résilience. Dans « The Dark Knight », la présence de Batman est souvent soulignée par ses points de vue élevés, lui permettant de scruter la ville d'en haut. Cette estampe reprend ce thème, capturant l'immensité de la Willis Tower d'une manière qui la rend à la fois monumentale et inquiétante. Minimalisme et esthétique noire dans l'art urbain pop et le graffiti Le style visuel de cette sérigraphie est fortement influencé par l'esthétique du film noir. Ombres profondes, contrastes marqués et détails minimalistes s'unissent pour créer une atmosphère mystérieuse. Cette approche fait écho aux thèmes de The Dark Knight, où Gotham est dépeinte comme une ville en proie au chaos et à l'ordre. La palette quasi monochrome de l'estampe renforce le sentiment d'isolement, les quelques éléments éclairés se détachant avec force sur l'obscurité. Le street art et le graffiti se caractérisent par des images saisissantes et percutantes, et cette œuvre y parvient grâce à sa simplicité. L'absence de détails superflus permet au spectateur de se concentrer pleinement sur l'imposante structure et l'ambiance qu'elle dégage. Le jeu d'ombre et de lumière est particulièrement efficace, reflétant l'ambiguïté morale présente dans The Dark Knight. Ainsi, cette estampe n'est pas qu'une simple étude architecturale : c'est une représentation visuelle du combat entre la lumière et l'obscurité qui définit l'histoire de Batman. Réinterpréter le cinéma à travers le street art, le pop art et le graffiti Cette œuvre illustre comment le cinéma peut être réinventé à travers le prisme du street art et du graffiti. Au lieu de recréer une affiche de film traditionnelle, Justin Van Genderen distille l'essence de The Dark Knight en une image unique et inoubliable. La présence imposante de la Willis Tower symbolise la mythologie de Gotham, tandis que la composition évoque la tension et l'atmosphère du film sans recourir à des portraits de personnages ni à des scènes d'action. En réduisant l'image à ses éléments essentiels, cette estampe permet aux spectateurs d'appréhender The Dark Knight d'une manière inédite. L'œuvre ne se contente pas de faire référence au film ; elle amplifie ses thèmes, utilisant l'architecture comme métaphore de la lutte entre l'ordre et le chaos. Qu'elle soit exposée comme un hommage à l'univers de Batman ou appréciée comme une œuvre d'art urbain saisissante, cette sérigraphie témoigne du pouvoir de la narration visuelle dans l'art contemporain.

    $267.00

  • KONG Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression d'archives KONG par Scott Listfield

    Estampe d'art en édition limitée KONG Archival Pigment sur papier d'art de l'artiste Scott Listfield, légende du street art pop graffiti. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Scott Listfield Titre : « KONG » Technique : Tirage pigmentaire d’archives Édition : 50 exemplaires Signatures : Signé et numéroté par l’artiste Dimensions : 45,7 cm x 61 cm

    $360.00

  • World Trade Center II HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Sérigraphie acrylique World Trade Center II HPM par Bobby Hill

    Sérigraphie en édition limitée, rehaussée à la main, représentant le World Trade Center II sur papier épais de 200 livres, par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! Bobby Hill (né en 1973) est un artiste plasticien new-yorkais qui a débuté sa carrière comme illustrateur. Il s'est mis à la peinture sur toile en 2008, après son retour aux États-Unis d'un premier voyage à l'étranger. Ses toiles récentes mêlent des affiches publicitaires new-yorkaises déchirées à des éléments d'expressionnisme abstrait, d'imagerie pop et de graffiti, pour créer ce qu'il appelle « The Bhillboards Collection ».

    $352.00

  • Man on Wire NYC World Trade Center Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Homme sur fil NYC World Trade Center Impression par Justin Van Genderen

    Homme sur un fil, NYC World Trade Center, sérigraphie de Justin Van Genderen, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. 2013. Signée et numérotée au dos. Édition limitée à 50 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Série « Location, Location, Location ». Sérigraphie représentant le World Trade Center de New York et un funambule. Sérigraphie du World Trade Center de New York par Justin Van Genderen La sérigraphie « NYC World Trade Center » de Justin Van Genderen, réalisée à la main en 2013, immortalise un moment marquant de l'histoire à travers le prisme du street art, du pop art et du graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires et signée, cette estampe de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) présente le World Trade Center sous un angle surréaliste, presque onirique. La composition met en valeur la présence architecturale des Tours Jumelles tout en soulignant la traversée légendaire sur un fil qui eut lieu en 1974, mêlant histoire, culture urbaine et abstraction artistique en une image saisissante. Le pouvoir de la composition et de la perspective Cette sérigraphie utilise la perspective d'une manière qui immerge immédiatement le spectateur. Les tours du World Trade Center s'élèvent en biais, attirant le regard vers le ciel où un grand cercle blanc se dessine comme une pleine lune. Le ciel, aux nuances dégradées de turquoise et de blanc, crée une atmosphère cosmique qui amplifie la sensation de hauteur et d'espace. Des oiseaux volent librement autour des tours, ajoutant du mouvement et renforçant l'impression d'ouverture malgré l'imposante stature de ces structures. Au centre de la composition, la célèbre traversée sur un fil de Philippe Petit en 1974 est subtilement représentée. Un fil fin, presque invisible, s'étend entre les tours, sur lequel se dessine la silhouette d'un homme. Ce moment à la fois délicat et audacieux contraste avec l'énormité des bâtiments, créant une tension visuelle et émotionnelle qui exprime à la fois l'admiration et la fragilité. L'estampe rend hommage à cet acte de défi à la gravité, une idée qui résonne profondément avec l'histoire de New York et la culture artistique du street art et du graffiti. Influence du street art, du pop art et du graffiti L'œuvre de Justin Van Genderen s'inspire fortement du street art et du graffiti, mêlant des techniques graphiques audacieuses à une narration urbaine. Le dégradé de demi-teintes stylisé des tours leur confère une texture, un aspect imprimé, évoquant les photographies de vieux journaux ou les cases de bandes dessinées. La palette de couleurs restreinte – dominée par des nuances de bleu, de blanc et de noir – renforce l'esthétique épurée et moderne de l'œuvre tout en préservant une énergie urbaine brute. La composition a une dimension cinématographique, comme si le spectateur levait les yeux depuis les rues de Manhattan, capturant à la fois la grandeur et l'intimité de l'instant. Si de nombreux artistes de rue intègrent des monuments architecturaux à leurs œuvres, l'approche de Van Genderen réduit la scène à ses éléments essentiels, lui conférant une dimension intemporelle et universelle. L'utilisation de contrastes marqués et de formes simplifiées s'apparente aux techniques de pochoir employées dans le graffiti, tandis que la sérigraphie est une technique emblématique du pop art et de l'art urbain. L'alliance de la précision, de l'abstraction et du minimalisme fait de cette œuvre un exemple frappant de la manière dont les espaces urbains peuvent être réinterprétés à travers le langage visuel contemporain. L'impact durable de l'image La sérigraphie du World Trade Center de New York, réalisée par Justin Van Genderen, transcende la simple représentation d'un événement historique pour le transformer en symbole d'expression artistique, d'ambition humaine et de la manière dont les villes façonnent la mémoire collective. Les Tours Jumelles demeurent une icône indélébile du paysage new-yorkais, et leur représentation dans le street art et le graffiti continue d'évoluer, les artistes trouvant sans cesse de nouvelles façons de rendre hommage à leur héritage. La présence d'un funambule dans cette œuvre symbolise l'équilibre, le risque et la beauté du mouvement au sein des lignes rigides de l'architecture. Les collectionneurs de street art et de graffiti trouveront dans cette sérigraphie une pièce unique et captivante. Tirée en édition limitée et réalisée à la main, elle témoigne d'un savoir-faire artisanal qui reflète la nature tactile et authentique de l'art urbain. Qu'on l'apprécie pour sa portée historique, son design audacieux ou son imagerie stimulante, cette sérigraphie illustre la capacité de l'art à métamorphoser le passé en une œuvre visuellement puissante et profondément émouvante.

    $218.00

  • Deseret Alphabet Silkscreen Print by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Sérigraphie Alphabet Deseret par Dan Christofferson - Beeteeth

    Sérigraphie en édition limitée 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, signée Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art.

    $217.00

  • Past Present Future Dark Teal Silkscreen by Gats- Graffiti Against The System

    Gats- Graffiti Against The System SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $375.00

  • Nuevos y Usados Giclee Print by Liz Brizzi

    Liz Brizzi Nuevos y Usados ​​Giclee Print par Liz Brizzi

    Nuevos y Usados ​​Artwork Giclee Limited Edition Print on Fine Art Paper by Pop Culture Graffiti Artist Liz Brizzi. Édition limitée à 30 exemplaires. Tirage d'art de 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 pouces) sur papier 290 g/m². Signé et numéroté à la main. Titre : « New and Used » (Neuf et d'occasion).

    $214.00

  • Tears in the Rain Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Larmes sous la pluie sérigraphie par Tim Doyle

    « Larmes sous la pluie », édition limitée, sérigraphie artisanale 8 couleurs sur papier épais, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Avec marges blanches. Inspiré du film Blade Runner. 3e édition.

    $229.00

  • KONG PP Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression d'archives KONG par Scott Listfield

    Achetez KONG Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on Fine Art Paper par l'artiste Scott Listfield, Street Pop Art Graffiti Legend. 2022 Signé et Numéroté Édition Limitée de 50 Oeuvre Taille 18x24 Artiste : Scott Listfield Titre : « KONG » Médium : Archival Pigment Print Édition : 50 Marquages ​​: Signé et numéroté par l'artiste Dimensions : 18" x 24"

    $590.00

  • Bath House by Tim Doyle

    Tim Doyle SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $229.00

  • Junkyard Archival Print by Stephanie Buer

    Stephanie Buer Impression d'archives Junkyard par Stephanie Buer

    Estampe d'art en édition limitée Junkyard Archival Pigment Fine Edition sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Stephanie Buer. 2021 Junkyard • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 30,5 x 30,5 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Stephanie Buer • Édition limitée à 20 exemplaires

    $180.00

  • Fargo North Dakota Silkscreen Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Sérigraphie Fargo Dakota du Nord par Justin Van Genderen

    Sérigraphie de Fargo, Dakota du Nord, par Justin Van Genderen, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. 2013. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée au dos. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Série « Location, Location, Location ». Sérigraphie : Fusillade policière au lac Fargo, Dakota du Nord. Sérigraphie Fargo Dakota du Nord par Justin Van Genderen La sérigraphie « Fargo, Dakota du Nord » de Justin Van Genderen, réalisée à la main en 2013, métamorphose un paysage glacé et aride en une œuvre saisissante, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti. Mesurant 45,7 x 61 cm et faisant partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, cette œuvre capture l'isolement, la tension et la beauté brute propres à Fargo. La composition minimaliste et la palette de couleurs sobres confèrent à la pièce une atmosphère particulière, suscitant immédiatement la conversation, tout en conservant la précision esthétique caractéristique du travail de Van Genderen. Une étude sur le minimalisme et le suspense Cette sérigraphie illustre de façon saisissante comment le minimalisme peut créer une expérience visuelle chargée d'émotion. L'immense espace négatif domine la partie supérieure de la composition, renforçant le sentiment de vide et de désolation. Dans la partie inférieure, une silhouette se tient sur la rive d'un lac gelé, le bras tendu, tirant au loin. Les gris et blancs feutrés du paysage contrastent avec le bleu glacial de l'eau, tandis qu'une texture subtile confère à l'œuvre un aspect vieilli et cinématographique. La scène évoque immédiatement la tension sourde et la menace latente associées à la région, notamment par son lien avec le film et la série télévisée Fargo. Sans faire explicitement référence à l'intrigue, l'œuvre joue sur les thèmes de la violence, de l'isolement et de la beauté austère du Midwest. La présence de cette silhouette solitaire et l'immensité de l'espace vide qui l'entoure instaurent d'emblée un récit, laissant au spectateur le soin d'interpréter la suite des événements. Éléments d'art urbain pop et graffiti L'approche de Justin Van Genderen en matière de street art et de graffiti repose sur la fusion d'un design épuré et moderniste et d'une texture urbaine brute. Le dégradé de demi-teintes des arbres et des collines au loin confère à l'œuvre un aspect imprimé, presque granuleux, évoquant les affiches vintage ou les photographies de vieux journaux. Cette technique s'inscrit dans le langage visuel de la sérigraphie, un médium fréquemment utilisé dans le street art pour produire des images audacieuses et contrastées, tout en conservant un aspect artisanal. L'œuvre adopte une palette de couleurs sobres et feutrées, permettant au fond blanc immaculé d'agir à la fois comme élément visuel et comme vecteur d'émotion. Les bords estompés et les textures usées créent un sentiment d'imperfection, renforçant l'idée d'un monde façonné par des environnements rudes et l'intervention humaine. La typographie rouge dans le coin inférieur est un choix délibéré, insufflant subtilement un sentiment d'urgence ou de danger à un paysage autrement froid et distant. Le pouvoir du récit dans l'art d'inspiration urbaine La sérigraphie « Fargo, Dakota du Nord » de Justin Van Genderen illustre comment le street art et le graffiti peuvent transcender l'esthétique pour créer des récits visuels captivants. Le contraste saisissant entre l'homme et la nature, l'action et l'immobilité, confère à l'œuvre une dimension cinématographique, comme une image extraite d'une histoire plus vaste. Cette narration par la composition et la simplicité est une caractéristique essentielle de l'art urbain contemporain, où symboles, figures et espaces sont utilisés pour susciter des émotions profondes. Tirée en édition limitée, cette sérigraphie revêt une importance particulière pour les collectionneurs sensibles à la rencontre entre l'art inspiré du cinéma et l'énergie brute et dépouillée de la culture urbaine. Qu'elle soit exposée dans une collection privée ou au sein d'une galerie d'art urbain, cette estampe témoigne de la manière dont le minimalisme, l'espace négatif et des indices visuels subtils peuvent créer une œuvre à la fois visuellement saisissante et émotionnellement évocatrice. Fargo, en tant que lieu et référence culturelle, continue d'occuper une place unique dans l'interprétation artistique, et cette œuvre en capture l'essence avec une simplicité saisissante et inoubliable.

    $218.00

  • Street Prophet Original Acrylic Painting by KC Ortiz

    KC Ortiz Street Prophet Peinture acrylique originale par KC Ortiz

    Street Prophet, œuvre originale unique en son genre, peinture acrylique sur papier d'archivage, par le célèbre artiste de graffiti de rue KC Ortiz. KC Ortiz « Street Prophet » KC ORTIZ Street Prophet, 2021 Peinture acrylique sur papier d'archivage 8,66 x 12,99 pouces 22 x 33 cm 1 sur 1.

    $712.00

  • Silver City Day AP Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie Silver City Day AP par Nate Duval

    Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8

    $228.00

  • Holiday Mural 2011 Giclee Print by Dabs Myla

    Dabs Myla Murale des Fêtes 2011 Impression Giclée par Dabs Myla

    Œuvre murale de Noël 2011, impression giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton d'archivage 300 g/m² par l'artiste de graffiti de la culture pop Dabs Myla. Tirage d'art 20x16 pouces (50,8 x 40,6 cm) sur papier chiffon de coton Moab Entrada 300 g/m² de qualité archive. Signé et numéroté par DABSMYLA et le photographe Carlos Gonzalez. Carlos Gonzalez avec Dabs Myla « Holiday Mural 2011 ». Tirage giclée sur papier chiffon de coton Moab Entrada 300 g/m² de qualité archive. Tirage 16x20 pouces (40,6 x 50,8 cm). Tirage 50 exemplaires. Signé et numéroté par Dabs Myla et Carlos Gonzalez. Publié par Thinkspace et Branded Arts. Imprimé par Static Medium.

    $256.00

  • Guerilla One x The Seventh Letter Collaboration Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Guerilla One x The Seventh Letter Collaboration Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Collaboration Guerilla One x The Seventh Letter, sérigraphie en édition limitée 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey, art de rue rare, OBEY, artiste pop. Sérigraphie signée et numérotée, 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), édition limitée à 450 exemplaires, 5 mars 2009 OBEY, Guerilla One et The Seventh Letter entretiennent depuis toujours une amitié solide et une relation créative fructueuse, ponctuée de nombreuses collaborations, dont l'affiche « Free GKAE » de la fin des années 90, créée par Shepard et Casey Zoltan de The Seventh Letter afin de récolter des fonds pour les frais juridiques de GKAE. Ce projet actuel symbolise la force du nombre et l'unité à travers la collaboration. The Seventh Letter, Obey Giant et Guerilla One se sont imposés individuellement et collectivement comme des piliers de la scène graffiti/street art, tant au niveau national qu'international. Il est clair que ces trois collaborateurs continueront de soutenir le street art en créant de nouvelles plateformes qui encouragent et inspirent un public mondial. « Quand on a commencé le graffiti, à coller des autocollants, on n’imaginait pas où ça nous mènerait, et peu importe où on ira désormais, on restera fidèles à ceux qui nous ont aidés à en arriver là. » – Eddie Donaldson, fondateur de Guerilla One « J’ai toujours été fidèle à G1 et Shepard, dans les bons comme dans les mauvais moments, et je les soutiendrai toujours, que ce soit dans la rue ou au niveau professionnel. » – Casey EKLIPS Zoltan, fondateur de THE SEVENTH LETTER

    $620.00

  • Bad Seeds Silkscreen Print by Faile

    Faile Bad Seeds Sérigraphie par Faile

    Bad Seeds - Série Savage Sacred Young Minds - Sérigraphie en édition limitée 25 couleurs tirée à la main sur papier Coventry Rag 310 g/m² (bord frangé) par Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. FAILE (Américain, fondé en 1999) Titre : Bad Seeds, 2016 Technique : Sérigraphie sur papier d’archivage 100 % coton à bords frangés Série Savage Sacred Young Minds

    $4,203.00

  • Green Window Canvas HPM Silkscreen Print by Joshua Vides

    Joshua Vides SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $949.00

  • Tom Fruin Water Tower Brooklyn NYC HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Tom Fruin Water Tower Brooklyn NYC HPM Acrylique Sérigraphie par Bobby Hill

    Tour d'eau de Tom Fruin, Brooklyn, NYC. Édition limitée, sérigraphie technique mixte embellie à la main sur papier épais de 200 livres par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tampon 2020 au verso HPM avec encres métalliques Bobby Hill (né en 1973) est un artiste plasticien new-yorkais qui a débuté sa carrière comme illustrateur. Il s'est mis à la peinture sur toile en 2008, après son retour aux États-Unis d'un premier voyage à l'étranger. Ses toiles récentes mêlent des affiches publicitaires new-yorkaises déchirées à des éléments d'expressionnisme abstrait, d'imagerie pop et de graffiti, pour créer ce qu'il appelle « The Bhillboards Collection ».

    $352.00

  • Factory Stacks- Endless Power Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Factory Stacks - Sérigraphie Endless Power par Shepard Fairey - OBEY

    Factory Stacks - Endless Power - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs, tirée à la main, sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey. Œuvre d'art urbain rare, artiste pop OBEY. 2022. Signée par Shepard Fairey. Numérotée. 45,7 x 61 cm. Sérigraphie sur papier Speckletone épais couleur crème. Édition numérotée de 350 exemplaires. Ces images de « Cheminées d'usine » allient la puissance austère et angulaire de l'architecture industrielle à des éléments graphiques qui interrogent ce que nous promouvons et acceptons en tant que société, même lorsque cela est destructeur. Les industries des énergies fossiles disposent d'un pouvoir économique considérable, mais nous savons désormais que non seulement ces ressources sont limitées, mais que leur utilisation est catastrophique pour le climat et, par conséquent, pour les écosystèmes qui soutiennent la vie sur notre planète. Malheureusement, en raison du pouvoir politique de ces industries et de l'apathie du public face au changement climatique, les gouvernements subventionnent les industries des énergies fossiles à hauteur de milliards, alors même qu'elles nuisent à l'environnement. Le gouvernement est au service des citoyens ; le choix nous appartient donc. Soutenons-nous le pouvoir illimité des riches multinationales des énergies fossiles ? Ou des politiques qui placent la Terre et la planète au-dessus des profits ? Je vous invite à lire « Tout peut changer » de Naomi Klein pour mieux comprendre le conflit entre les intérêts économiques et le changement climatique. Une partie des recettes de la vente de cette estampe sera reversée à Greenpeace pour lutter contre le changement climatique. Merci de votre soutien. – Shepard Factory Stacks – Endless Power Sérigraphie de Shepard Fairey Factory Stacks – Endless Power est une sérigraphie audacieuse en six couleurs, créée en 2022 par Shepard Fairey, figure emblématique du street art et du graffiti. Mesurant 45,7 x 61 cm, cette édition limitée, signée et numérotée à 350 exemplaires, est imprimée sur un papier épais Speckletone couleur crème et incarne l'esthétique caractéristique de Fairey : une fusion entre composition de style propagandiste, message socio-politique et précision graphique. Elle s'inscrit dans la continuité de sa série Factory Stacks, une campagne visuelle visant à dénoncer les déséquilibres environnementaux et systémiques, notamment ceux liés à l'industrie des énergies fossiles. Le langage visuel de la domination industrielle Cette œuvre présente deux cheminées d'usine jumelles, crachant d'épais panaches de fumée qui se courbent en arcs géométriques sur un fond fracturé. La composition, à la fois imposante et élégante, est réalisée dans la palette caractéristique de Fairey : rouge, bleu, crème et noir, rehaussés de touches d'or et de gris. Dans le coin supérieur, des symboles graphiques tels que des billets de banque et des figures d'autorité en uniforme accompagnent le texte « Endless Power », établissant un lien visuel entre la dépendance aux énergies fossiles et le contrôle exercé par l'État et les entreprises. En dessous, des flammes lèchent la base de la structure, symbolisant une destruction masquée par le progrès. L'imagerie stylisée et les silhouettes audacieuses évoquent les affiches politiques rétro, transformant l'usine en une icône de l'ambition industrielle débridée. Le titre « Endless Power » est d'une ironie mordante. Il dénonce l'illusion d'une consommation d'énergie illimitée permise par les énergies fossiles, tout en faisant référence à la structure du pouvoir politique qui soutient ce système destructeur. Fairey utilise la métaphore visuelle de la pollution et du feu non seulement comme des signaux d'alarme environnementaux, mais aussi comme des emblèmes du refus du capitalisme de s'orienter vers le développement durable. La gravure d'art comme forme de protestation de rue Cette édition, tirée à la main et sérigraphiée, témoigne de la maîtrise technique de Fairey dans la superposition de lignes nettes et de couleurs vibrantes. La matérialité de la sérigraphie – chaque couche appliquée avec intention – fait écho à la conviction de l'artiste en l'action directe. Le papier Speckletone utilisé confère texture et densité à l'œuvre, renforçant sa présence physique et son lien avec les affiches de protestation d'antan. Graveur ancré dans la tradition du street art, Fairey privilégie la reproductibilité sans sacrifier l'unicité. Ses sérigraphies sont à la fois des œuvres d'art et des outils de communication de masse. « Factory Stacks – Endless Power » ne recourt pas à l'abstraction. Elle impose la clarté, rendant sa critique environnementale visuellement immédiate et émotionnellement percutante. Commentaire politique à travers une esthétique inspirée du graffiti L'œuvre de Fairey se situe constamment à la frontière entre les beaux-arts et le graffiti, et cette pièce ne fait pas exception. En intégrant des symboles de nationalisme, d'argent et de cheminées d'usine, il amalgame le pouvoir des entreprises et la dégradation de l'environnement dans un même langage visuel. S'inscrivant dans la philosophie plus large de la campagne OBEY Giant, l'œuvre invite les spectateurs à questionner la légitimité de l'autorité, du capitalisme et de la consommation. En bas à gauche, Fairey a intégré le numéro de l'édition et sa signature, renforçant ainsi son statut d'objet de collection. Pourtant, contrairement à l'art traditionnel des galeries, cette œuvre a été conçue pour dialoguer avec le public. Une partie des recettes de cette vente a été reversée à Greenpeace, soulignant l'engagement de l'artiste en faveur de l'activisme par l'art. « Factory Stacks – Endless Power » n'est pas une lamentation, mais une revendication visuelle. Elle rappelle aux spectateurs que le pouvoir, qu'il soit politique ou industriel, n'est pas infini, à moins que l'on ne le permette. À travers le format audacieux du Street Pop Art et du graffiti, Shepard Fairey transforme un paysage industriel sinistre en un champ de bataille d'idées, incitant à l'action avant que la situation ne devienne irréversible.

    $620.00

  • Chateau André Pink Letterpress Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva Estampe typographique Château André Pink AP par M. André Saraiva

    Épreuve d'artiste (AP) imprimée en typographie rose « Chateau André » par M. André Saraiva, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Neenah Classic Crest blanc naturel 100#, style graffiti, street art et pop. Épreuve d'artiste AP 2023, signée et numérotée, édition limitée à 100 exemplaires, format 16 x 20 pouces, impression typographique M. André Saraiva Château André Rose Typographie AP Épreuve d'artiste 2023 L'épreuve d'artiste « Château André Pink AP » 2023 de M. André Saraiva est une exploration à la fois raffinée et espiègle de son style caractéristique, axé sur les personnages, au sein du vaste univers du street art, du pop art et du graffiti. Tirage typographique monochrome sur papier d'art Neenah Classic Crest Natural White 100#, cette œuvre de 40,6 x 50,8 cm est signée et marquée « AP », ce qui la désigne comme faisant partie des épreuves d'artiste exclusives accompagnant l'édition limitée à 100 exemplaires. Ces épreuves sont très recherchées dans le monde de l'estampe car elles représentent les premiers tirages utilisés par l'artiste pour évaluer la qualité, rendant chaque exemplaire particulièrement précieux pour les collectionneurs. Style visuel et expression narrative Réalisée dans un doux dégradé rose, l'estampe met en scène la figure emblématique de Mr. A, personnage de graffiti d'André, dansant avec une joie insouciante parmi des bouteilles, des lignes de mouvement abstraites et des objets ludiques comme une balle rayée, un cube de construction et un ver serpentin. Le sourire exagéré de Mr. A, son œil barré et son chapeau haut-de-forme traduisent l'irrévérence et la joie de vivre qui caractérisaient les premières interventions de Saraiva dans le paysage parisien. Le chaos fantaisiste de la composition évoque les nuits blanches, l'exubérance créative et un sentiment de fête débridée, le tout exécuté avec le charme gestuel et décontracté propre à l'œuvre d'André. Même le nom barré du Château Marmont, en haut de l'estampe, participe à ce jeu visuel, laissant entrevoir l'humour et l'esprit subversif de l'artiste. Château Marmont et résonance culturelle L'intégration du papier à en-tête du Château Marmont ancre l'œuvre dans la légende de l'un des lieux les plus emblématiques de Los Angeles. Depuis son ouverture en 1929, le Château Marmont est un refuge pour acteurs, musiciens, artistes et écrivains, devenant un symbole culturel des courants créatifs et souvent tumultueux qui animent Hollywood. En apposant sa signature sur le papier à en-tête de l'hôtel, André fusionne la culture de rue parisienne et les légendes hollywoodiennes, transformant le lieu en une extension de son propre univers visuel. Cette fusion des genres souligne l'influence mondiale du street art et renforce le rôle d'André comme trait d'union culturel entre la vie nocturne, les beaux-arts et l'expression urbaine. La place d'André Saraiva dans le Street Pop Art Né en 1971 et ayant grandi à Paris, André Saraiva s'est imposé sur la scène graffiti de la fin des années 1980 et des années 1990, créant le personnage de Mr. A, symbole de charme, de rébellion et de spontanéité romantique. Son travail s'est depuis étendu aux galeries, aux collaborations dans la mode, aux fresques murales et aux projets nocturnes, tout en conservant l'immédiateté ludique propre au graffiti. L'épreuve d'artiste « Château André Pink AP » illustre sa capacité à transformer de simples dessins au trait en déclarations culturelles, mêlant élégance et irrévérence. En tant qu'épreuve d'artiste, ce tirage constitue un exemple rare et raffiné de la contribution continue de Saraiva au Street Pop Art et au graffiti, incarnant à la fois la personnalité exubérante de Mr. A et le charme intemporel de lieux créatifs comme le Château Marmont.

    $275.00

  • Yoshinoya Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression d'archives Yoshinoya par Scott Listfield

    Impression d'art en édition limitée Yoshinoya Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par l'artiste pop Scott Listfield. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2018. Format : 14 x 18 pouces. Sortie : 9 novembre. La vision créative derrière « Yoshinoya » par Scott Listfield « Yoshinoya » de Scott Listfield illustre avec force l'évolution du pop art à l'ère numérique, mêlant l'esthétique du street art à la précision de la gravure d'art. Ce tirage pigmentaire d'archive en édition limitée, réalisé sur papier d'art Moab 290 g/m², capture le motif emblématique de l'artiste : un astronaute se détachant sur un paysage parsemé de références à la culture pop et d'iconographie commerciale. Créée en 2018, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 50 exemplaires, chacun signé et numéroté par Listfield, soulignant ainsi la valeur de l'exclusivité dans le monde de l'art. Analyse des influences du pop art et du street art L'astronaute de « Yoshinoya » est une figure emblématique de l'exploration, non pas spatiale, mais du monde contemporain, reflétant l'exploration thématique, propre au genre, de l'aliénation et de la quête de sens au sein d'un paysage saturé de messages publicitaires. La juxtaposition de cette figure venue d'un autre monde sur fond de bâtiment moderniste et de dirigeable publicitaire critique subtilement l'influence omniprésente du consumérisme. Cette imagerie fait écho à l'essence même du pop art urbain et du graffiti, où le public est confronté à des messages percutants, intégrés au tissu même de l'environnement quotidien. Technique et médium : valoriser l'art urbain Le choix du support par Listfield, l'impression pigmentaire d'archives, établit un lien entre la nature éphémère du street art et la permanence recherchée par les collectionneurs d'art. Le papier beaux-arts Moab, réputé pour sa durabilité et sa fidélité des couleurs, garantit la préservation des teintes vives et des détails complexes de « Yoshinoya », capturant la beauté fugace du street art dans une forme qui résiste à l'épreuve du temps. Le format 35,5 x 45,7 cm de l'œuvre en fait une pièce à la fois intime et percutante, adaptée à divers espaces, des collections privées aux expositions publiques. En résumé, « Yoshinoya » de Scott Listfield est une œuvre qui invite à la réflexion et reflète le regard critique de l'artiste sur les paysages culturels de la société, mêlant l'immédiateté du pop art urbain à l'impact durable des pratiques artistiques conventionnelles. Cette édition limitée témoigne de l'évolution du pop art, qui embrasse de nouvelles techniques et de nouveaux supports pour perpétuer la tradition consistant à interpeller le spectateur et à susciter le dialogue par l'art visuel.

    $360.00

Building

Le street art graffiti est une forme d'expression urbaine qui existe depuis des décennies. On le trouve souvent sur les côtés des bâtiments, des murs et d'autres surfaces publiques, et peut aller de simples étiquettes à des peintures murales complexes. Les bâtiments sont une toile populaire pour les graffeurs, car ils offrent un espace vaste et bien en vue pour que leurs œuvres soient vues par un large public. Le street art graffiti peut être utilisé pour transformer un bâtiment en une œuvre d'art. Un bâtiment autrement simple et banal peut être transformé en une œuvre d'art public visuellement époustouflante avec l'ajout de graffitis. Cela se fait souvent grâce à l'utilisation de couleurs vives et audacieuses, de conceptions complexes et d'images puissantes. Les bâtiments peuvent également fournir une toile de fond puissante pour le street art graffiti. Les caractéristiques uniques d'un bâtiment, telles que son style architectural ou son importance historique, peuvent être incorporées dans une peinture murale de graffitis pour créer une œuvre d'art visuellement saisissante et stimulante. Par exemple, un graffeur peut utiliser les fenêtres et les portes d'un bâtiment dans le cadre de sa conception ou incorporer des éléments de l'histoire du bâtiment dans ses œuvres. Dans certains cas, les bâtiments sont intentionnellement conçus pour être une toile pour le street art graffiti. Ces bâtiments sont souvent situés dans des zones urbaines et sont spécialement conçus pour permettre aux graffeurs de créer leurs œuvres. Ces bâtiments peuvent être un moyen puissant d'amener l'art au public et de fournir un espace aux artistes pour s'exprimer. Cependant, tous les graffitis de street art sur les bâtiments ne sont pas légaux. Le vandalisme par graffiti est un acte criminel et peut entraîner des amendes, des travaux d'intérêt général ou même des peines de prison. Alors que certains graffitis sont réalisés avec l'autorisation du propriétaire du bâtiment ou des autorités locales, une grande partie est réalisée sans autorisation et est donc considérée comme du vandalisme. Les bâtiments sont une toile populaire pour le street art graffiti en raison de leur grande taille et de leur emplacement bien en vue. Le street art graffiti peut transformer un bâtiment simple en une œuvre d'art visuellement époustouflante, ou utiliser les caractéristiques uniques d'un bâtiment pour créer une toile de fond puissante pour l'œuvre d'art. Alors que certains graffitis de street art sont réalisés avec permission, une grande partie est réalisée illégalement et est donc considérée comme du vandalisme.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte