Visage & Tête
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Crystal Cranium Printers Select Edition Sérigraphie par Sheefy McFly - Tashif Turner
Crystal Cranium - Édition limitée Printers Select, sérigraphie artisanale 5 couleurs avec rouleau arc-en-ciel sur panneau holographique en verre perlé 10 pt par Sheefy McFly - Tashif Turner, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Sérigraphie signée en 9 couleurs sur papier d'art Colorplan Citrine 290 g/m² ; format : 45,7 x 61 cm ; sortie : 6 août 2021 ; tirage : 100 exemplaires
$533.00
-
Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$384.00
-
Jay Kaes BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$360.00
-
Frank Kozik The Gipper Ultra Violence Glow In The Dark Art Jouet par Frank Kozik
The Gipper Ultra-Violence - Figurine de collection en vinyle édition limitée phosphorescente, œuvre d'art de l'artiste de rue Frank Kozik. Édition limitée 2019 à 50 exemplaires. Œuvre d'art de 6x18 pouces, phosphorescente, présentée dans une boîte. Buste en vinyle de Ronald Reagan, sculpture « Destroy ». Nous savions ce qui se cachait réellement derrière le sourire bienveillant et le regard pétillant de Reagan… Aujourd'hui, Frank Kozik incarne l'esprit du 40e président des États-Unis avec son buste Gipper exceptionnel. Haut de 40 cm, le buste Gipper de Kozik est fourni avec un panneau « DESTROY » amovible, vous permettant ainsi de fixer le mal en face. De plus, sa couleur phosphorescente projette une lueur sinistre dans l'obscurité. L'esprit des années 80 s'invite sur votre étagère, de jour comme de nuit. Le buste Gipper phosphorescent de Kozik a été produit en édition limitée à 50 exemplaires. Le Gipper Ultra-Violence Phosphorescent de Frank Kozik La figurine en vinyle phosphorescente « Gipper Ultra-Violence » est une création captivante et satirique de Frank Kozik, figure emblématique du street art et du graffiti. Sortie en 2019 en édition limitée à 50 exemplaires, cette figurine de 40 cm (16 pouces) réinterprète Ronald Reagan dans le style caractéristique de Kozik, mêlant critique acerbe et esthétique pop culture. Un panneau « Destroy » amovible accompagne la figurine, offrant une dimension interactive et permettant aux collectionneurs d'explorer directement le thème provocateur. Une déclaration phosphorescente Cette version unique du buste de Gipper, grâce à sa finition phosphorescente, impressionne par sa présence, qu'il soit exposé à la lumière ou dans l'obscurité. L'effet lumineux crée une aura étrange, amplifiant la dimension sinistre du buste. La représentation de Reagan par Kozik, avec son sourire caractéristique, offre un commentaire incisif sur la dualité du charme et du pouvoir. Le panneau « Destroy » amovible, placé au-dessus des yeux, renforce le message, invitant les spectateurs à s'interroger sur leur perception de l'autorité et sur l'héritage du paysage politique des années 1980. La vision de Frank Kozik Frank Kozik, né en Espagne en 1962 et installé plus tard aux États-Unis, était un artiste révolutionnaire qui a bousculé les normes artistiques traditionnelles par ses créations audacieuses et subversives. Ses œuvres exploraient souvent des thèmes politiques et culturels, utilisant l'humour et un commentaire incisif pour susciter la réflexion. L'art de Kozik s'étend aux affiches, aux sculptures et aux jouets design, tous marqués par son esthétique singulière. La série Gipper Ultra-Violence illustre parfaitement son talent pour allier satire et savoir-faire d'exception. Kozik s'est éteint en 2023, laissant derrière lui un héritage qui continue d'inspirer artistes et collectionneurs du monde entier. Un chef-d'œuvre rare et de collection Produit à seulement 50 exemplaires, le buste phosphorescent de Gipper est une pièce de collection très recherchée. Chaque buste est minutieusement réalisé en vinyle résistant et présenté dans un coffret exclusif orné de l'œuvre emblématique de Kozik. Sa grande taille et son design interactif en font une pièce maîtresse pour toute collection d'art urbain pop ou d'art engagé. Son effet phosphorescent ajoute une touche de mystère et ne manquera pas de susciter la conversation. L'œuvre « The Gipper Ultra-Violence Glow In The Dark » de Frank Kozik est bien plus qu'un simple objet de collection ; c'est une œuvre d'art provocatrice qui invite à réfléchir aux liens entre politique, pouvoir et culture. Sa disponibilité limitée, son design audacieux et sa finition phosphorescente en font une pièce incontournable pour les amateurs de street art et de graffiti. Cette sculpture témoigne une fois de plus de l'esprit indomptable de Kozik et de son talent pour transformer des symboles familiers en messages percutants.
$400.00
-
Dave Kinsey SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$621.00
-
Dave Kinsey Sérigraphie Duality II par Dave Kinsey
Duality II, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier chiffon de coton, par l'artiste Dave Kinsey, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2009. Dimensions de l'œuvre : 19 x 21,75 pouces. Publiée par BLK/MRKT Editions. « Duality II » est une sérigraphie de l'artiste contemporain américain Dave Kinsey. Reconnu pour son style unique, mélange d'art urbain, de graphisme et de beaux-arts, Kinsey se caractérise par des couleurs vives, des lignes affirmées et des images qui invitent à la réflexion. « Duality II » illustre parfaitement cette approche singulière, mettant en lumière le contraste entre deux éléments ou idées opposés. Cette dualité se manifeste tant dans la palette de couleurs que dans le sujet de l'estampe. L'œuvre présente généralement un jeu saisissant entre l'ombre et la lumière, souvent grâce à une palette de couleurs vibrantes et dynamiques, créant ainsi une impression de tension et d'équilibre. Au-delà des aspects visuels, le travail de Kinsey aborde fréquemment des thèmes liés à la société, à la politique et à la condition humaine. « Duality II » pourrait explorer la notion de dualité de l'humanité ou les contradictions inhérentes à la société. Réalisée en sérigraphie, « Duality II » utilise une technique d'impression où l'encre est pressée à travers un écran de sérigraphie sur un support, tel que du papier ou une toile. Cette méthode permet la création de plusieurs tirages identiques, constituant une édition, chaque exemplaire étant considéré comme une œuvre d'art originale. La sérigraphie « Duality II » de Dave Kinsey, à l'instar de nombreuses autres œuvres de cet artiste, est très recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain.
$495.00
-
Pat Riot Joba Chamberlain Skull Brain Yankees Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Joba Chamberlain/Crâne-Cerveau - Collage unique embelli à la main des Yankees, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art inspiré de Joba Chamberlain/Crâne-Cerveau - Yankees
$24.00
-
DKNG 27 Club Joplin Sérigraphie par DKNG
27 Club - Joplin - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 4 couleurs, sur papier beaux-arts par DKNG - Rare Street Art - Artiste pop célèbre. Édition 2012 signée et numérotée, limitée à 200 exemplaires. La galerie Blunt Graffix, en Oregon, nous a invités à participer à leur exposition collective « Dead Rockstars : A Tribute to the Mortal Gods of Sound ». Nous avons choisi d'explorer le concept du « Club des 27 », un phénomène qui désigne les musiciens célèbres décédés à l'âge de 27 ans. Chaque estampe est une mini-sérigraphie quatre couleurs de 11,7 cm x 13,7 cm, tirée à 200 exemplaires.
$48.00
-
Pat Riot Andy Allanson Retro Man Indians Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Andy Allanson/ Retro Man - Indians Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, estampée et réalisée en techniques mixtes superposées sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art inspiré d'Andy Allanson/Retro Man (Indians).
$24.00
-
Pat Riot Mike Brown Putin Dog Pirates Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Mike Brown/Putin Dog - Pirates Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage MLB Topps, avec un style pop art inspiré de : Mike Brown/Chien de Poutine - Pirates
$24.00
-
Pat Riot Joe Nathan Rico Suave Tigers Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Joe Nathan/Rico Suave - Tigers - Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage MLB Topps, avec un style pop art inspiré de : Joe Nathan/Rico Suave - Tigers
$24.00
-
JM Rizzi Portrait Série Live Dessin Original par JM Rizzi
Série Portraits - Œuvre originale unique réalisée au marqueur sur papier beaux-arts par l'artiste de rue urbain JM Rizzi. Dessin original au feutre signé, 2022. Format : 9 x 12 pouces.
$360.00
-
Faile Stilettos Cromie, sérigraphie de Faile
Sérigraphie Cromie Stilettos par Faile, imprimée à la main en 6 couleurs sur papier d'art en coton, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 2023 (20 exemplaires). Œuvre d'art de 27,56 x 39,37 pouces. Sérigraphie représentant une femme punk avec un couteau à cran d'arrêt. Mélange saisissant de dynamisme et d'audace, la sérigraphie « Cromie Stilettos » de Faile s'impose comme une œuvre emblématique du pop art et du street art contemporains. Créée en 2023, cette impression artisanale en six couleurs sur papier d'art 100 % coton de haute qualité capture l'essence de l'esthétique moderne à travers un savoir-faire traditionnel. Tirée à seulement 20 exemplaires signés et numérotés, cette édition limitée mesure 70 x 100 cm, une pièce maîtresse pour tout collectionneur ou amateur d'art. L'image centrale, représentant une femme punk brandissant un couteau à cran d'arrêt, est non seulement saisissante visuellement, mais aussi porteuse d'un message fort. Elle résonne avec les thèmes de l'émancipation, de la rébellion et de l'énergie brute et authentique de la vie urbaine. Le choix des couleurs, la complexité des motifs et le jeu d'ombres et de lumières témoignent du talent exceptionnel de Faile pour tisser des récits complexes à travers ses images. Le fond, baigné de couleurs vibrantes et orné de motifs complexes, confère une profondeur supplémentaire au portrait, invitant le spectateur à s'attarder et à s'immerger davantage dans l'histoire qui se déploie sur la toile. Pour les connaisseurs du pop art et du street art, la sérigraphie « Cromie Stilettos » témoigne de l'évolution du genre. Elle repousse les limites, bouscule les conventions et suscite le dialogue. Le talent de Faile pour fusionner motifs culturels et thèmes contemporains fait de cette œuvre non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un chef-d'œuvre qui invite à la réflexion.
$4,814.00
-
Jacob Bannon Pop Sub Final #4 Sérigraphie par Jacob Bannon
Pop Sub Final #4 Édition limitée 1 couleur, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Jacob Bannon, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée numérotée de 100 exemplaires, 2014. Format de l'œuvre : 7x7 pouces. Pop Sub Final #4 par Jacob Bannon : Un emblème sombre de l'expression pop urbaine Pop Sub Final #4 est une sérigraphie monochrome de 18 x 18 cm (7 x 7 pouces) de Jacob Bannon, publiée en 2014 en édition limitée numérotée à 100 exemplaires. Imprimée sur papier d'art, cette image envoûtante incarne le langage visuel caractéristique de Bannon : une écriture qui s'épanouit dans l'émotion brute, la superposition de textures et le symbolisme existentiel. Le motif apparaît comme une fusion spectrale d'un crâne et d'une surface céleste cratérisée, évoquant des images lunaires sur lesquelles se superpose un visage humain décomposé. Réalisée en demi-teintes grossières et en dégradés vieillis, l'estampe ne se contente pas de suggérer la décomposition, mais l'intègre pleinement à sa construction visuelle. La rugosité tactile et les traits estompés invitent le spectateur à une interprétation émotionnelle plutôt qu'analytique. Cette technique inscrit l'œuvre dans le courant du Street Pop Art et du graffiti, où l'instinct prime souvent sur la perfection lisse. Jacob Bannon : Un signal brut dans le silence urbain Jacob Bannon est un artiste américain multidisciplinaire reconnu pour son travail en arts visuels, graphisme et musique, notamment en tant que chanteur du groupe Converge. Sa pratique artistique fusionne abstraction viscérale et intensité thématique, abordant souvent la mortalité, la souffrance émotionnelle et le déracinement spirituel. Ses œuvres se caractérisent par une superposition visuelle dense, des surfaces altérées et une volonté de traduire le son en image. Pop Sub Final #4 illustre parfaitement cette approche : une œuvre qui résonne comme un larsen. Elle capture l’écho fantomatique de l’angoisse urbaine, une identité usée, fruit de trop de manipulations. Cette estampe ne crie pas, elle vibre. Ce n’est pas une illustration, mais un signal. La gravure comme annihilation et révélation Sérigraphie artisanale monochrome, Pop Sub Final #4 doit sa signification au procédé physique aussi essentiel que l'image elle-même. L'encre est irrégulière, les textures chaotiques, et la décomposition des formes en ombres et vides reflète les thèmes récurrents chez Bannon. Avec ses 18 x 18 cm, le petit format intensifie l'énergie oppressante de l'œuvre, incitant le spectateur à examiner de plus près ce qui évoque un artefact décomposé. Cette édition limitée s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti : accessible, brut et conçu pour un impact maximal sans dilution. Elle ne se contente pas d'être accrochée au mur, mais s'imprègne dans l'expérience du spectateur comme un badge usé ou un symbole underground. Symbolisme et dissonance dans le langage pop de rue Le format circulaire qui renferme un visage évoquant un crâne évoque les symboles universels de la mortalité et du temps. L'estampe de Bannon s'oppose aux tendances décoratives en refusant d'en expliciter le sens, suscitant plutôt un sentiment de malaise, de perte et de ruine intemporelle. À l'inverse des vecteurs épurés ou des graphismes numériques, cette œuvre semble enfouie dans un registre émotionnel plus profond. Pop Sub Final #4 communique par des tonalités d'érosion, de dégradation et de silence. Au sein de la culture du street art et du pop art, souvent dominée par les couleurs vives et les icônes reconnaissables, la démarche de Bannon offre un antidote : la preuve que le street art et le graffiti peuvent murmurer avec la même force qu'ils hurlent. Son estampe est à la fois une méditation, une relique et une confrontation, le tout dans un carré austère.
$80.00
-
Cleon Peterson Listen You Fuckers - Sérigraphie blanche par Cleon Peterson
Écoutez, bande de cons ! - Sérigraphie en édition limitée, blanche, bicolore, tirée à la main, sur papier Coventry Rag 290 g/m², par Cleon Peterson, artiste de street art et pop. 2022. 43 x 43 cm. Sérigraphie artisanale. Imprimée sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 125 exemplaires.
$759.00
-
Nychos Impression d'archives de la glande pinéale par Nychos
Estampe d'art en édition limitée, réalisée avec des pigments d'archives, représentant la glande pinéale, sur papier d'art en velours de coton, par l'artiste Nychos, légende du street art pop et du graffiti. Tirage d'art signé et numéroté 18,2 x 24 pouces (46,3 x 61 cm) par NYCHOS, édition limitée à 111 exemplaires, sur papier fibre de coton Velvet Fine Art. Signé et numéroté à la main. La glande pinéale semble avoir des fonctions similaires à celles de l'œil. Elle contient des structures semblables aux photorécepteurs de nos yeux. La lumière influence son activité, notamment la régulation hormonale de notre cycle veille-sommeil. Ce processus implique des modifications des ondes cérébrales. Lors de la méditation, la glande pinéale est aussi active que pendant la nuit. Elle favorise un état de relaxation profonde. - Nychos
$450.00
-
Glenn Barr Bad Luck Archival Print par Glenn Barr
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « Mauvaise Chance » sur papier d'art Moab 290 g/m² par Glenn Barr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 16,5 x 20 pouces. Portfolio « Crise de personnalité » – Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, inspirée par Detroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, de régionalisme, d'art brut, d'art alternatif, ou encore, selon son propre terme, de « B-culturalisme ». Barr puise son inspiration dans les rues de la ville, ainsi que dans les cultures pop et alternatives, insufflant une familiarité à ses multiples réalités parallèles. Avec un clin d'œil à la peinture des maîtres anciens, à l'art pulp et à la bande dessinée, les toiles de Barr fascinent par leur complexité narrative et leur maîtrise technique.
$217.00
-
Luke Chueh Hoodie Blotter Paper Archival Print par Luke Chueh
Papier buvard à capuche, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Luke Chueh, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. « Les substances psychédéliques ont indéniablement joué un rôle majeur dans la création de mon personnage d'ours. À l'époque où j'étais à la fac, mon meilleur ami et moi avons vécu une expérience qui nous a inspirés : on courait partout dans la maison en se prenant pour des Bisounours. On m'a surnommé « Luke l'Ours » et mon ami, « Jaime l'Ours ». Des surnoms qui me sont restés. Quelques années plus tard, quand j'ai déménagé à Los Angeles, je voulais créer un personnage qui me représente vraiment. Même après plus de dix ans, l'ours était une évidence. » – Luke Chueh
$524.00
-
Naoto Hattori Soul Messenger Giclee Print par Naoto Hattori
Œuvre d'art Soul Messenger, impression giclée en édition limitée surréaliste sur papier d'art 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori.
$211.00
-
Gats- Graffiti Against The System SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$299.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Sérigraphie holographique Portrait à pois par Sheefy McFly - Tashif Turner
Portrait à pois holographique, sérigraphie en édition limitée 14 couleurs sur carton holographique Lava 10 pt par Sheefy McFly - Tashif Turner. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Sérigraphie 14 couleurs sur carton holographique Lava 10 pt. Format : 45,7 x 61 cm. Sortie : 30 septembre 2021. Tirage : 30 exemplaires.
$503.00
-
Ron English- POPaganda Figment - Sérigraphie rose sur fond noir par Ron English - POPaganda
Figment - Sérigraphie artisanale en édition limitée rose sur noir 2 couleurs sur papier Coventry Rag 335 g/m² par Ron English - POPaganda Rare Pop Art Artiste célèbre du Pop Art. Sérigraphie signée en 2013, en couleurs, sur papier Coventry Rag 335 g/m², 61 × 61 cm (24 × 24 po). Édition de 10 exemplaires. English | Figment : Rose sur Noir. Sérigraphie bicolore sur papier Coventry Rag 335 g/m². Édition de 10 exemplaires, signée et numérotée par Ron English - POPaganda.
$664.00
-
Peter Keil Visage d'ami 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Friend Face 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil, une œuvre d'art sur panneau de masonite par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1984. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui explique la présence possible de quelques écaillures, dues à l'âge et à la nature de son travail. Représentation d'un visage d'homme aveugle, peint en rouge et jaune. Exploration de « Friend Face '84 » de Peter Keil « Friend Face '84 », de Peter Keil, artiste de renom également connu sous le nom de « L'Homme Sauvage de Berlin », est une huile sur toile originale qui capture l'énergie vibrante et l'émotion brute caractéristiques de son œuvre. Signée et datée de 1984, cette pièce témoigne de l'audace de Keil dans l'utilisation de la couleur et de la forme, sur un panneau de Masonite de 61 x 61 cm. La peinture explore l'expression du visage, rendue par une juxtaposition saisissante de rouge et de jaune. Fidèle à son style, Keil applique la peinture en couches épaisses, contribuant à la dimension tactile de l'œuvre. Avec le temps, ces couches ont pu présenter quelques écaillures, témoignant naturellement de l'âge de l'œuvre et de la nature organique des matériaux utilisés. Le sujet, le visage d'un homme chauve, est représenté dans un style fragmenté qui reflète le langage visuel du Street Pop Art et du graffiti. L'utilisation de couleurs contrastées souligne non seulement les traits du visage, mais communique également une dimension psychologique plus profonde, caractéristique de l'approche de Keil en matière de portrait. L'œuvre dégage un sentiment d'intimité et de familiarité, suggérant que le sujet pourrait être une connaissance personnelle de l'artiste, capturée à travers le prisme dynamique de la vision artistique de Keil. Les mérites artistiques de la technique de Keil dans « Friend Face '84 » Dans « Friend Face '84 », la maîtrise technique de Keil transparaît dans le jeu vibrant des couleurs et les contours expressifs qui définissent la composition. Le choix du Masonite comme support témoigne de sa préférence pour des matériaux robustes, capables de supporter l'épaisseur de sa technique d'empâtement. À l'instar de nombre de ses œuvres, cette toile transcende le simple récit visuel, captivant le spectateur par une palette riche et l'énergie palpable des coups de pinceau. La peinture écaillée, témoin de l'histoire de l'œuvre, lui confère une beauté éphémère, faisant écho à la dégradation urbaine souvent célébrée dans l'art du graffiti. L'œuvre de Keil embrasse la beauté des imperfections et du passage du temps, à l'image de l'esprit du street art, qui trouve souvent une résonance particulière dans le caractère éphémère de ses créations. « Friend Face '84 » est ainsi un régal pour les yeux et un témoignage historique qui porte les marques de son existence. L'héritage de « Friend Face '84 » dans le pop art et le street art L'héritage de « Friend Face '84 » est significatif dans le contexte du pop art et du street art. Cette œuvre représente la contribution de Keil au dialogue en constante évolution entre les formes d'art établies et le mouvement émergent du street art de l'époque. La peinture témoigne de la capacité de Keil à traduire la spontanéité et l'authenticité du street art dans la permanence de la peinture à l'huile sur panneau de fibres. Cette œuvre illustre comment les médiums artistiques traditionnels peuvent s'imprégner de l'esprit et de l'énergie des mouvements contemporains, jetant ainsi un pont entre des univers créatifs disparates. « Friend Face '84 » de Keil est un puissant reflet de l'influence de l'artiste sur l'art moderne, notamment par sa capacité à remettre en question et à repousser les limites de la perception et de l'expérience artistiques. La peinture est un exemple éclatant du style novateur de Keil, qui inspire les nouvelles générations d'artistes à explorer et à intégrer la spontanéité et l'immédiateté de l'art urbain dans leur pratique. « Friend Face '84 » est une œuvre majeure qui capture l'essence même de la démarche artistique de Peter Keil, caractérisée par une utilisation audacieuse de la couleur, une exploration des possibilités texturales de la peinture et une célébration de l'imperfection et de l'éphémère. Ce tableau témoigne avec force de la pérennité de l'œuvre de Keil et de son statut de figure influente de l'art contemporain. Continuant de captiver et de toucher le public, il confirme la place de Keil dans l'histoire de l'art comme un artiste qui a su allier avec brio la sensibilité du pop art urbain et du graffiti à la profondeur et à la complexité des techniques picturales traditionnelles.
$676.00
-
Aelhra Sérigraphie Hopper Taos Deckled par Aelhra
Hopper Taos - Édition limitée à bords découpés à la main - Sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 10 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Aelhra Technique : Sérigraphie Dimensions : env. 45,7 cm x 61 cm Marques : Signée et numérotée à la main Édition à bords découpés
$218.00
-
Mysterious Al Impression Giclée de Nez Vert par Mysterious Al
Green Nose, impression giclée en édition limitée sur papier coton Hahnemühle 308 g/m² par l'artiste moderne Mysterious Al. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 23,62 x 23,62 cm.
$243.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impression murale « Beauté de la liberté et de l'égalité » PP Austin par Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong
La beauté de la liberté et de l'égalité PP Épreuve d'imprimerie Fresque d'Austin par Jon Furlong Lithographie offset Édition limitée sur papier beaux-arts par Shepard Fairey X Sandra Chevrier, artiste de rue pop graffiti urbain. Épreuve d'imprimeur PP 2020 Signée par Shepard Fairey & Sandra Chevrier & Marquée AP Lithographie Offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la Liberté Égalité PP Impression murale Austin par Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. « Ce centenaire historique offre une occasion unique de commémorer une étape marquante de la démocratie et d'en explorer la pertinence au regard des enjeux actuels de l'égalité des droits. L'Initiative du centenaire du droit de vote des femmes, fruit d'une collaboration entre institutions, organisations et chercheuses américaines œuvrant pour les droits des femmes, s'attache à ce que cet anniversaire et les 72 années de lutte pour y parvenir soient commémorés et célébrés dans tout le pays. » – Shepard Fairey « La beauté de la liberté et de l'égalité » de Shepard Fairey et Sandra Chevrier : une fresque des grandes étapes de la démocratie « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » PP (Épreuve d'Imprimeur) est une lithographie offset saisissante de Jon Furlong qui capture l'essence d'une fresque de Shepard Fairey et Sandra Chevrier, deux figures emblématiques du graffiti urbain et du pop art. Cette estampe, tirée à 500 exemplaires signés et numérotés en 2020, mesure 45,7 x 61 cm et témoigne d'un moment clé de l'histoire de la démocratie : le centenaire du droit de vote des femmes. La déclaration de Shepard Fairey souligne le lien de l'œuvre avec l'initiative plus large commémorant le suffrage féminin et sa pertinence actuelle face aux enjeux de l'égalité des droits. Fairey, artiste reconnu pour son œuvre engagée, et Chevrier, connue pour ses récits visuels percutants qui explorent souvent les questions de genre, ont collaboré à la création d'une fresque qui célèbre les acquis historiques tout en rappelant les luttes qui persistent. En tant qu'épreuve d'imprimerie, la lithographie jouit d'un statut particulier, souvent réservée au contrôle de la qualité finale avant le tirage final. Les collectionneurs et les amateurs d'art urbain et de graffiti apprécient ces épreuves pour leur fidélité à l'intention originale de l'artiste et leur rareté au sein d'une série d'estampes. Fusion artistique dans « La beauté de la liberté et de l'égalité » La fresque, et par extension la lithographie qui en est tirée, est une fusion vibrante du style graphique audacieux de Fairey et des portraits poignants de Chevrier, le tout enveloppé dans une palette qui captive le regard et invite à la réflexion. La composition en couches de l'œuvre – caractéristique du travail de Fairey et Chevrier – mêle texte, images et symbolisme pour raconter l'histoire complexe du chemin vers l'égalité et la liberté. Fidèle à l'esprit du street art, l'œuvre s'ancre dans son accessibilité et sa capacité à communiquer des messages forts grâce au langage visuel du graffiti. En donnant vie à cette œuvre, Fairey et Chevrier ont créé une pièce qui célèbre un centenaire et forgé un message qui résonne avec le débat actuel sur les droits et la représentation. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » est un dialogue visuel sur le cheminement continu de la démocratie et le rôle de l'art dans la formation et le développement de la conscience collective. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité », une lithographie de la fresque murale d'Austin réalisée par Jon Furlong, Shepard Fairey et Sandra Chevrier, enrichit de manière significative l'histoire du pop art urbain et son lien avec l'activisme social. Cette épreuve d'imprimerie est une pièce de collection qui, en plus d'embellir l'environnement de ses détenteurs, rappelle avec force le pouvoir de l'art de commémorer, d'éduquer et d'inspirer des progrès constants vers l'égalité. Grâce à cette lithographie, le message de la fresque murale dépasse les frontières d'Austin, touchant un public international et s'inscrivant durablement dans l'histoire du pop art urbain et du graffiti.
$1,051.00
-
Snik Peinture originale sur béton « Yeux qui pleurent » (sans titre) par Snik
« Yeux qui pleurent », peinture à la bombe sur béton originale sans titre de Snik. Œuvre unique d'un artiste pop art de rue. Peinture à la bombe signée, encadrée, sur béton, prête à être accrochée. Dimensions : 15,25 x 15,25 pouces. Yeux en pleurs sans titre par Snik – Émotion silencieuse et précision de la surface dans l'art pop urbain et le graffiti « Untitled Crying Eyes » est une œuvre originale de 2018, réalisée à la bombe de peinture par le duo britannique Snik, spécialiste du pochoir. Encadrée et exécutée directement sur une dalle de béton de 38,7 x 38,7 cm, elle est signée par les artistes. Ce portrait de femme, en noir et blanc, est réalisé avec une précision extrême grâce à des découpes diagonales au pochoir. La superposition de couches minimalistes et contrastées distille à la fois profondeur et vulnérabilité. La composition isole les yeux, les sourcils et le nez, soulignant l'intensité émotionnelle du regard. Les larmes ne sont pas représentées physiquement, mais suggérées par la texture, les ombres et les lignes. La texture brute du béton sert à la fois de fond et d'élément actif, amplifiant la puissance silencieuse de l'œuvre. S'inscrivant dans le courant du street art et du graffiti, cette peinture illustre comment des matériaux bruts, une technique rigoureuse et une exécution maîtrisée peuvent transformer une surface en une âme. Artisanat du pochoir découpé à la main et fidélité émotionnelle La technique méticuleuse de Snik, qui consiste à découper des pochoirs à la main, est pleinement mise en valeur dans cette œuvre. Chaque contour des yeux, chaque arcade sourcilière, chaque subtile transition de ton est créée par un travail de pulvérisation superposé avec une précision extrême. L'utilisation de lignes diagonales ajoute une dimension cinématographique, évoquant une image figée ou un souvenir se fondant dans la texture. Ce qui pourrait paraître au premier abord comme une abstraction technique est en réalité une expression profondément humaine, transmise par un code visuel non verbal. Les yeux, encadrés d'ombres et de reflets, racontent une histoire de confinement et de libération. Une tension sous-jacente se fait sentir. Dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti, cette méthode pour exprimer des vérités émotionnelles à travers le travail du pochoir et la texture de la surface est devenue la signature inimitable de Snik. Le béton comme conduit émotionnel Plutôt que d'opter pour la toile ou le panneau, Snik travaille ici directement sur le béton, réaffirmant ainsi son attachement aux origines urbaines de son médium. Le béton porte en lui la mémoire des murs, des trottoirs et des villes – une biographie silencieuse de surfaces marquées par le temps, les intempéries et l'usure. Ce choix de matériau est à la fois conceptuel et esthétique. Le grain et les imperfections du béton interagissent avec les couches de peinture projetées, créant des effets d'érosion et de fracture qui reflètent la dimension émotionnelle de l'œuvre. La surface est partiellement masquée par la nature même de son support, lui donnant l'apparence d'un souvenir gravé dans l'infrastructure. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti, cette décision relie le personnel au public, incarnant l'émotion dans un cadre qui évoque le poids de la vie urbaine. Snik et la précision du calme émotionnel « Untitled Crying Eyes » condense l’essence artistique de Snik en une seule image : une clarté poétique née d’un travail méthodique. Il ne s’agit pas d’une œuvre spectaculaire, mais d’une invitation à un regard prolongé. Elle ralentit le regard du spectateur. Elle ne cherche pas à captiver l’attention, elle la retient. La tristesse silencieuse qui s’en dégage est sublimée par la maîtrise technique, et la brutalité du béton lui confère une authenticité indéniable. Par l’équilibre, la texture et le silence visuel, Snik continue de redéfinir la manière dont les émotions sont exprimées dans le Street Pop Art et le graffiti. Son approche allie la précision mécanique du pochoir à la fluidité picturale de la lumière et des sensations. Cette œuvre ne raconte pas d’histoire, elle en donne un visage. Encadrée, solidement ancrée au sol et prête à être accrochée, « Untitled Crying Eyes » est un instant de précision gravé dans la pérennité, un murmure qui traverse la surface et le temps.
$2,500.00
-
Pooch 3113 Impression d'archives 16 x 20 par Pooch
3113 Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée 16x20 sur papier beaux-arts par Pooch Graffiti Street Artiste Pop Art moderne.
$159.00
-
Gats- Graffiti Against The System Planche de skateboard Cruiser Red Art par Gats - Graffiti Against The System
Cruiser - Red Fine Art Limited Edition Screen Print on Wood Skateboard Deck par Street Artwork Graffiti Artist Gats - Graffiti Against The System. Planche de skateboard édition rare 2018 (25 exemplaires). Cruiser SpokeArt produit par GATS PTV pour ComplexCon 2018. Édition rouge limitée à 25 exemplaires. Dimensions : 9" x 32". Provenance : Oakland, Californie. La révolution artistique sur roues : « Cruiser - Red » par GATS La planche de skateboard « Cruiser - Red », une pièce en édition limitée de l'artiste de rue GATS, est une œuvre symbolique qui illustre la fusion du pop art urbain et du graffiti avec le phénomène culturel du skateboard. Produite par SpokeArt pour ComplexCon en 2018, cette pièce de collection rare est l'une des 25 seules disponibles, ce qui en fait une acquisition exclusive pour les collectionneurs d'art et les passionnés de skate. Cette sérigraphie unique sur bois mesure 23 x 81 cm et provient d'Oakland, en Californie, ville réputée pour sa scène de street art foisonnante. GATS, acronyme de Graffiti Against The System (Graffiti contre le système), est un artiste dont l'identité reste aussi énigmatique que les figures masquées qui peuplent ses œuvres. Son art est un commentaire social, abordant souvent l'anonymat, la liberté et la résistance aux structures sociétales. La planche « Cruiser - Red » présente un fond rouge éclatant qui met en valeur l'illustration complexe en noir et blanc, signature du style distinctif de GATS. Le motif central – une paire d'yeux à travers un masque – est un élément récurrent dans l'œuvre de GATS, symbolisant le regard des laissés-pour-compte et des oubliés. La sérigraphie sur bois confère à la planche de skateboard une double nature : un objet fonctionnel destiné à sillonner le paysage urbain et un support portable porteur d'un message. Cette dualité incarne l'essence même du street art : sa mobilité, son accessibilité et sa capacité à engager le dialogue avec le public sur l'espace qu'il occupe. Œuvre d'art de collection : « Cruiser - Red » de GATS au panthéon du pop art Au panthéon de l'art contemporain, « Cruiser-Red » de GATS occupe une place à part. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette œuvre en édition limitée la transforme d'un simple objet en une pièce de collection très recherchée. Chaque planche de skateboard témoigne de l'engagement de l'artiste à créer une œuvre non seulement visuellement captivante, mais aussi rare et précieuse. Une profonde compréhension des enjeux culturels et politiques du graffiti caractérise l'art de GATS. Son travail sur la planche « Cruiser-Red » célèbre l'esprit contestataire du street art et sa capacité à communiquer des messages complexes à travers une imagerie simple mais percutante. Cette planche n'est pas qu'une simple œuvre d'art à accrocher au mur ; c'est une pièce maîtresse qui remet en question les conventions de l'art contemporain. Le choix du support par GATS – une planche de skateboard – est un clin d'œil à la culture subversive du skateboard qui, à l'instar du street art, puise ses racines en marge de la société, incarnant un esprit de rébellion et de non-conformisme. Le « Cruiser-Red » est donc plus qu'un objet ; c'est un artefact culturel qui capture l'esprit de son époque et l'éthique de son créateur. Art urbain pop et graffiti : le mouvement et le médium Le street art et le graffiti forment un mouvement qui brouille les frontières entre le graffiti de rue illicite et les espaces d'exposition des galeries. Des artistes comme GATS comblent ce fossé en créant des œuvres qui peuvent exister dans les deux univers. « Cruiser-Red » illustre parfaitement cette fusion, une œuvre qui transpose l'énergie brute du graffiti dans le monde de l'art contemporain. Cette œuvre s'adresse à un public plus large, attirant ceux qui ne s'intéressent pas forcément au graffiti et les invitant à apprécier les nuances de cette forme d'art vibrante. L'édition limitée « Cruiser-Red » est bien plus qu'une simple expression ; elle incarne physiquement le message de l'artiste, un médium par lequel GATS communique sa vision du monde. En acquérant une œuvre comme « Cruiser-Red », les collectionneurs possèdent un instantané du récit de l'artiste, un fragment du dialogue que GATS entretient avec le monde à travers son art. Un récit en constante évolution, à l'image des rues qui l'ont vu naître et de la culture qu'il représente. Dans le domaine du street art et du graffiti, « Cruiser-Red » de GATS est une œuvre emblématique. Elle incarne l'essence même du street art : sa vitalité, son immédiateté et sa capacité à transmettre des messages profonds dans les lieux les plus inattendus. À travers des œuvres comme « Cruiser-Red », le débat sur la nature et l'espace de l'art se poursuit, tout comme l'héritage des artistes qui osent marquer le monde de leur empreinte.
$548.00
-
Mysterious Al Masque génératif vert, peinture acrylique originale de Mysterious Al
Masque génératif vert, peinture acrylique originale de Mysterious Al, œuvre unique sur toile tendue, prête à être accrochée, par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique en aérosol, technique mixte, signée, 2023, format 36x36. Mysterious Al a utilisé une IA pour sélectionner les couleurs, puis a peint l'œuvre à la main. « Ces deux tableaux ont été réalisés en collaboration avec moi, à l'aide d'un algorithme pour choisir les couleurs ! C'est la première fois que je fais cela, et ça a vraiment fonctionné. » - Mysterious Al. Masque génératif vert : une synthèse technoculturelle dans l'art L'union de la technologie et de l'art atteint un point culminant saisissant dans « Generative Mask Green » de Mysterious Al, une peinture acrylique originale qui bouscule les codes du Street Pop Art. Cette œuvre illustre parfaitement comment les artistes contemporains s'approprient les possibilités offertes par l'ère numérique pour redéfinir la création et la perception artistiques. L'innovation réside ici dans la richesse visuelle qui caractérise Mysterious Al et dans le processus de création. Utilisant l'intelligence artificielle pour le choix des couleurs, l'artiste a allié la précision des algorithmes à l'âme de la créativité humaine, donnant naissance à une œuvre unique qui capture l'esprit du temps. Le processus : L'IA rencontre l'acrylique dans le street art « Generative Mask Green », une œuvre novatrice, est née d'une collaboration entre Mysterious Al et l'intelligence artificielle. Le rôle de l'IA ? Choisir les couleurs, un domaine traditionnellement réservé à l'intuition de l'artiste. Cette méthode pionnière a permis d'explorer une palette de couleurs inédite sans l'apport de l'algorithme, aboutissant à une esthétique nouvelle et inattendue. Une fois les couleurs sélectionnées, Mysterious Al a pris la toile, utilisant peinture aérosol et techniques mixtes pour donner vie à l'œuvre. Cette création de 91 x 91 cm (36 x 36 pouces) incarne l'évolution du street art et du graffiti, marquant une rupture avec les méthodes traditionnelles du genre. L'utilisation d'outils d'IA ouvre de nouvelles perspectives au street art, un genre toujours en phase avec les tendances et les technologies actuelles. L'œuvre porte la signature de l'artiste, non seulement physiquement par ses coups de pinceau, mais aussi conceptuellement, par sa volonté d'intégrer une machine au processus créatif. Le fruit de cette collaboration est une œuvre qui témoigne à la fois de la continuité de la vision de l'artiste et de l'avènement d'une nouvelle ère où la technologie devient partie intégrante du processus artistique. Elle capture l'essence du Street Pop Art, qui se nourrit d'innovation et de remise en question de l'ordre établi. Cette peinture illustre l'adaptabilité de Mysterious Al et son goût pour l'inconnu, qualités qui ont toujours été au cœur du mouvement du street art. Masque génératif vert : reflet du pouls de la société moderne « Generative Mask Green » ne se contente pas de représenter la synthèse entre l'IA et l'expression artistique ; elle reflète le pouls de la société moderne et sa relation complexe avec la technologie. Cette peinture est un commentaire visuel sur la convergence de nos réalités numérique et physique. Elle incarne l'esprit du Street Pop Art, souvent baromètre culturel, mesurant et exprimant les mutations sociétales par des moyens visuels. Dans cette œuvre, Mysterious Al n'est pas seulement un artiste, mais un narrateur culturel, documentant l'ère de l'IA à travers le prisme du street art. L'esthétique de la peinture est indéniablement celle de Mysterious Al, mais le choix des couleurs introduit un élément inattendu. Cet aspect invite les spectateurs à s'engager avec l'œuvre à un nouveau niveau, à questionner l'origine des choix effectués sur la toile et à contempler l'avenir de l'art à une époque où les machines peuvent contribuer à l'expression créative. Pour le Street Pop Art et le graffiti, profondément ancrés dans l'émotion humaine et le discours social, l'introduction de l'IA enrichit considérablement la palette des artistes, ouvrant la voie à de nouvelles formes de dialogue et d'expression. « Generative Mask Green » n'est pas qu'une simple peinture : c'est un symbole de l'évolution constante du Street Pop Art et du graffiti. Cette œuvre représente un pas audacieux vers un avenir où la frontière entre artiste et machine s'estompe, où la créativité se joue entre l'impulsion humaine et la suggestion algorithmique. Elle témoigne avec force du potentiel de la technologie pour influencer et enrichir le processus créatif, offrant un aperçu d'un nouvel horizon aux artistes comme aux amateurs d'art. Tandis que Mysterious Al continue d'explorer ce terrain fertile entre art et intelligence artificielle, le monde de l'art attend avec impatience les créations novatrices qui émergeront de cette collaboration dynamique.
$2,626.00
-
Dee Dee Deep Ocean, Vast Hell HPM Sérigraphie par Dee Dee
Achetez Deep Ocean, Vast Hell Limited Edition Aérosol embelli à la main et sérigraphie sur papier d'archives Sommerset Deckled 250gsm par l'artiste Dee Dee Modern Pop art. 2020 Édition limitée signée et numérotée de 5 illustrations Taille 43-7/8 x 30-1/2 pouces Dee Dee est une artiste de rue basée à New York qui utilise le collage, la peinture et la sérigraphie pour donner vie à des rêveries et des cauchemars surréalistes et cinématographiques. C'est dans ce monde – entre sommeil et rêve, entre surface et subconscient – que le spectateur est invité à entrer. Le travail résume les thèmes du visible et de l'invisible, du caché et du révélé, des masques que nous portons et de ceux que nous choisissons d'enlever.
$846.00
-
Eddie Colla Estampe d'archives Forsake PP par Eddie Colla
Forsake PP, épreuve d'imprimerie, tirage d'archives par Eddie Colla, édition limitée sur papier beaux-arts 290 g/m², œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2020 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 16x20,5 cm Pigments d'archivage Analyse de « Forsake » d'Eddie Colla « Forsake » est une épreuve d'artiste (PP) saisissante, signée Eddie Colla, figure emblématique du pop art, du street art et du graffiti. Créée en 2020, cette œuvre fait partie d'une édition limitée, chaque exemplaire étant signé et marqué par Colla, gage d'authenticité et d'exclusivité. Imprimée sur papier d'art 290 g/m², elle offre une longévité et une qualité d'impression exceptionnelles, un critère essentiel pour les collectionneurs et les amateurs de street art. Ses dimensions généreuses (40,6 x 52 cm) permettent d'apprécier pleinement la finesse des détails et la profondeur du message. La convergence de l'art urbain et des beaux-arts selon Eddie Colla Eddie Colla est reconnu pour sa capacité à fusionner l'énergie brute et expressive du street art avec les techniques raffinées des beaux-arts. « Forsake » témoigne de son talent pour naviguer entre ces deux univers, créant des œuvres à la fois accessibles et profondément stimulantes. L'utilisation de pigments d'archivage garantit la préservation des riches textures et des nuances subtiles, capturant ainsi la nature éphémère du street art dans une forme qui se savoure au fil du temps. L'image d'une figure masquée dans « Forsake » fait écho à l'expérience mondiale contemporaine et aborde les thèmes de l'identité, de la résistance et de la condition humaine. Symbolisme et récit dans l'œuvre de Colla Dans cette œuvre, le regard du sujet est direct et inflexible, un point focal puissant au milieu d'encre estompée et de formes abstraites. Le masque, symbole désormais indissociable de l'ère de la pandémie de COVID-19, évoque le silence, l'anonymat et la difficulté de communiquer dans un monde où une grande partie de notre expression est occultée. Le texte choisi par Colla – « Après t'avoir oublié, ils t'appelleront maintenant avec leurs ruses » – introduit un récit de redécouverte et la nature cyclique de la mémoire et de l'attention collectives. L'approche mixte employée par Colla, mêlant photographie et éléments graphiques, est une marque de fabrique de son style. Cette méthode permet une superposition de significations, à l'image des affiches et des graffitis qui s'accumulent sur les murs des villes, chacun racontant une histoire différente. « Forsake » invite le spectateur à lever le voile sur ces strates et à explorer la profondeur du récit de Colla. Cette profondeur distingue l'œuvre d'Eddie Colla, lui conférant un sentiment d'urgence et de pertinence, qui est la force du street art. Le message et le support de l'œuvre reflètent l'engagement de Colla envers le street art comme commentaire social. En transposant les formes artistiques éphémères de la rue dans la pérennité des estampes d'art, Colla abolit la frontière entre art savant et art public. Son œuvre nous rappelle que les messages véhiculés par le street art ont toute leur place dans le débat culturel actuel et méritent d'être préservés et analysés. « Forsake » est une pièce marquante du travail d'Eddie Colla, incarnant sa vision du street art et du graffiti comme forme d'impact visuel et moyen de communication et de connexion. C'est un exemple éloquent de la façon dont le street art peut accéder à une dimension qui transcende les frontières des formes artistiques traditionnelles. À travers des œuvres comme « Forsake », Eddie Colla continue de questionner les perceptions, de susciter le dialogue et de favoriser une compréhension plus profonde de nos expériences collectives.
$761.00
-
Michael Reeder SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$2,375.00 $2,019.00
-
Dragon76 Découvrez l'impression d'archives à feuille holographique de Dragon76
Découvrez l'impression d'archives sur feuille holographique de Dragon76, édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, style pop graffiti street art, œuvre d'art moderne. Tirage signé et numéroté 2025, édition limitée à 50 exemplaires, format 18x24, impression pigmentaire d'archives, beaux-arts. La vision futuriste de Dragon76 dans « Discover » Découvrez l'estampe d'art holographique de Dragon76, fusionnant futurisme cyberpunk et symbolisme spirituel à travers une explosion visuelle dynamique de couleurs et de formes. Tirée en édition limitée à 50 exemplaires sur papier holographique, cette estampe pigmentaire d'art de qualité supérieure, signée et numérotée, éditée en 2025, témoigne de l'excellence technique et de la complexité conceptuelle de cet artiste new-yorkais d'origine japonaise, figure emblématique du street art pop. Au format 45,7 x 61 cm, l'estampe est bien plus qu'une œuvre d'art : elle devient un portail complexe de mouvement, de contraste et de dialogue culturel. Fusion de la technologie, de la nature et de l'humanité La marque de fabrique de Dragon76 est sa capacité à saisir la tension et l'harmonie entre le vivant et les machines futuristes. « Discover » illustre cet équilibre à travers la représentation d'une silhouette en combinaison spatiale, intégrée à une composition tourbillonnante de vie marine, de coraux et de circuits électroniques. Le casque d'astronaute reflète à la fois protection et aliénation, tandis que le visage qu'il porte projette résilience et mystère. Coraux et poissons émergent harmonieusement de la combinaison, évoquant l'image d'une symbiose dans un environnement futuriste où nature et machine s'entremêlent. Puisant son inspiration dans le manga, l'esthétique mecha et les motifs afro-asiatiques, cette estampe se situe au carrefour du fantastique, du futurisme urbain et du respect de l'écologie. Impact holographique et héritage de la pop urbaine L'utilisation de papier métallisé holographique amplifie l'énergie cinétique de l'œuvre, rehaussant la saturation et réfractant la lumière pour animer la composition. Elle réinvente la technique hybride traditionnelle de la sérigraphie et du numérique grâce à une finition irisée qui réagit aux changements d'angle de vue, immergeant ainsi le spectateur dans l'expérience visuelle. La maîtrise des couleurs vibrantes, la précision du trait et la superposition tridimensionnelle dont fait preuve Dragon76 distinguent son travail au sein du mouvement pop art urbain. Ses fresques murales ont orné les continents – de Miami à Osaka – et ses estampes demeurent très recherchées par les collectionneurs d'art graffiti et de pop surréalisme. Racines mondiales et récits culturels Né à Shiga, au Japon, et installé à New York, Dragon76 est reconnu pour ses fresques et estampes qui célèbrent l'unité mondiale, la lutte et l'espoir. Son œuvre intègre souvent une iconographie puisant dans le folklore d'Asie orientale, la science-fiction occidentale et la culture hip-hop. « Discover » est emblématique de sa vision du monde : visionnaire, sans frontières et imprégnée de mémoire culturelle. Chaque édition de cette série limitée offre un aperçu de son univers narratif, où se mêlent spéculation et sacré. Dans le langage du graffiti et du pop art, Dragon76 se dresse comme un porteur de flambeau de la mythologie moderne, qu'il traduit à l'aérosol, à l'encre et aux pigments sur toutes les surfaces imaginables.
$350.00
-
RAE BK Chemise léopard - Dessin original technique mixte par RAE BK
T-shirt léopard - Dessin original technique mixte de RAE BK sur papier cartonné - Œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé de 2022, réalisé aux feutres et marqueurs permanents, graphite et crayons de couleur, encre, technique mixte, format 5x8 Chemise Leppard par RAE BK – Forme fragmentée et texture émotionnelle dans l'art urbain pop et graffiti « Leppard Shirt » est une œuvre originale de 2022, réalisée en techniques mixtes par l’artiste RAE BK, basée à Brooklyn. Exécutée sur un papier cartonné de 12,7 x 20,3 cm, elle utilise des feutres, des marqueurs permanents, du graphite, des crayons de couleur et de l’encre, agrémentés d’éléments de collage. Cette pièce unique révèle le langage visuel spontané, riche et expressif de RAE BK. Dominée par une figure abstraite audacieuse, dessinée d’épais traits noirs aux traits irréguliers, la composition joue avec le portrait de manière volontairement fragmentée et expressive. Les éléments du visage se répètent, se déforment ou se font écho, tandis que le motif à pois du t-shirt – clin d’œil au titre – est rendu par des marques irrégulières oscillant entre représentation et texture symbolique. Cette œuvre se situe à la fois à la fois dans la sphère du dessin et dans celle de l’artefact, s’inscrivant dans le chaos esthétique qui caractérise le Street Pop Art et le Graffiti. Énergie expressionniste dans le caractère et la surface Les figures de RAE BK ne sont jamais nettes ni symétriques ; elles sont construites de toutes pièces, corrigées en temps réel et imprégnées d’une émotion brute et sans filtre. Dans « Leppard Shirt », le visage central semble instable, mais affirme sa présence avec assurance. Le nez proéminent, les yeux simplifiés et la bouche incurvée se superposent à des lavis de matière estompée, créant un portrait à l’émotion plus profonde que littérale. La répétition miniature du motif du visage – comme des échos ou des itérations – suggère un souvenir ou un commentaire. L’œuvre ne propose pas une figure figée, mais plutôt une empreinte psychologique, tracée avec urgence et spontanéité. Ce sentiment d’immédiateté émotionnelle inscrit le travail de RAE BK dans la tradition du Street Pop Art et du graffiti, où les lignes sont autant une question de rythme et de réponse que de maîtrise. Éléments de collage et rupture de la matière La présence de matériaux divers – paillettes, objets collés et ce qui semble être une étiquette à code-barres – transforme la surface en un dialogue texturé entre image et objet. L’artiste utilise les outils de la rue – fragments trouvés, couches improvisées, matériaux bruts – et les condense en une œuvre sur papier à la fois sculpturale et vivante. Ces ajouts tactiles ne se contentent pas de décorer la page ; ils la brisent. Ils sont à la fois interruption, symbole et critique. Les paillettes deviennent une distorsion. Le ruban adhésif, un geste. Il en résulte un dessin qui fonctionne comme un collage mural ou un tag trouvé : un message fragmenté, ouvert à l’interprétation mais empreint d’une forte présence. La superposition et les marques fusionnent en un champ visuel de chaos maîtrisé, faisant écho à la réalité stratifiée de l’expérience urbaine et de la survie artistique. RAE BK et le langage des artefacts urbains La Chemise à léopard de RAE BK est une incarnation miniature et pourtant complète de sa pratique artistique plus vaste : un mélange intuitif d’abstraction émotionnelle, de symboles codés et de langage visuel réapproprié. L’œuvre ne se prête pas à une interprétation linéaire. Elle se présente comme un témoignage d’émotion, une collision entre récit intérieur et réalité perçue. Sa démarche embrasse l’imperfection, faisant confiance aux matériaux et à leur agencement pour exprimer plus de force qu’une composition léchée. S’inscrivant dans le cadre du Street Pop Art et du Graffiti Artwork, ce dessin nous rappelle qu’une œuvre de petit format peut porter la même intensité et la même portée qu’une fresque ou une installation. RAE BK continue de créer non par besoin d’explication, mais par urgence, par rythme et par résistance, conférant au papier, à l’instar des murs de la ville, le pouvoir de porter des voix qui refusent d’être ignorées.
$575.00
-
Bec Winnel Étude de visage de Ginta 2, impression giclée par Bec Winnel
Estampe giclée Céline par Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 11,75 x 13,5 pouces. Étude rapprochée du visage d'une jeune femme. Le regard intime de Ginta : une étude de Bec Winnel Dans l'univers du street art et du graffiti, l'estampe giclée intimiste « Ginta Face Study 2 » de l'artiste australienne Bec Winnel est une œuvre fascinante qui capture les subtiles complexités de l'expression humaine. Tirée à seulement 20 exemplaires, cette édition limitée, signée et numérotée, propose une exploration profonde du visage humain dans un format plus souvent associé aux grandes dimensions du street art. Mesurant 29,8 x 34,3 cm, l'œuvre présente un portrait rapproché du visage d'une jeune femme, invitant le spectateur à un moment de contemplation. Des domaines d'expression contrastés dans le pop art urbain L'œuvre de Bec Winnel contraste fortement avec les attentes traditionnelles du Street Pop Art et du graffiti, souvent caractérisés par leur présence imposante et audacieuse sur les murs des villes. « Ginta Face Study 2 » transpose l'émotion brute et sincère du street art à une échelle plus intime, créant une proximité que les grandes fresques ne peuvent pas toujours transmettre. Le travail délicat au crayon et les douces teintes pastel de Winnel confèrent à l'œuvre une qualité presque éthérée, capturant la lumière et l'ombre des traits du sujet avec une tendresse palpable. Le tirage limité de l'œuvre renforce son attrait, créant un sentiment d'exclusivité et de valeur recherché aussi bien dans le monde des beaux-arts que parmi les collectionneurs de street art. L'impression giclée, réputée pour sa capacité à reproduire fidèlement les subtilités de l'œuvre originale, est le support idéal pour les détails minutieux de Winnel, garantissant que chaque exemplaire de cette édition limitée soit aussi proche que possible de l'original. La place de Bec Winnel dans l'art contemporain Bien que n'étant pas une artiste de rue au sens traditionnel du terme, Bec Winnel incarne l'esprit du Street Pop Art par son utilisation d'images populaires et accessibles. Son intérêt pour la condition humaine, partagé par de nombreux artistes de rue, se reflète dans la profondeur et la vulnérabilité du regard du sujet. Le choix de capturer une telle intimité touche au cœur même de ce que recherchent de nombreux artistes de rue et de graffiti : créer un lien personnel avec le spectateur, susciter des émotions et raconter une histoire sans mots. « Ginta Face Study 2 » accomplit précisément cela, racontant son histoire dans les silences entre les regards. La maîtrise de son médium par Winnel garantit que le récit se ressent plutôt qu'il ne se raconte, permettant au spectateur de deviner les émotions et les pensées qui se cachent derrière les yeux de la jeune femme. C'est là toute la force du Street Pop Art : communiquer, émouvoir et être accessible, quels que soient l'échelle ou le support. L'impact durable des impressions giclées de Winnel L'impact de « Ginta Face Study 2 » de Bec Winnel, au sein du Street Pop Art et du graffiti, est remarquable et témoigne de la polyvalence et de la richesse de ces formes d'art. Son œuvre brouille la frontière entre beaux-arts et art urbain, démontrant que ces deux univers ne sont pas incompatibles. L'œuvre trouve naturellement sa place dans un cadre, tout en exprimant le langage de la rue : brut, authentique et résolument humain. Accrochée aux murs des heureux propriétaires, « Ginta Face Study 2 » continue de rayonner d'une force tranquille et d'une beauté profonde. Elle nous rappelle que le Street Pop Art ne se définit ni par son emplacement ni par sa taille, mais par sa capacité à toucher le public. Elle crée un pont entre l'artiste et le spectateur, entre le monde de l'art contemporain et le quotidien. À travers des œuvres comme celle-ci, Bec Winnel assure la pérennité du Street Pop Art, préservant sa pertinence et son pouvoir de captiver et d'interpeller.
$163.00
-
Pose- Jordan Nickel Sérigraphie « Lèvres bleues et noires » par Pose-Jordan Nickel
Sérigraphie monotype Lips Blue & Black Emote par Pose- Jordan Nickel, réalisée à la main avec une technique de gravure en trois couleurs sur papier d'art Mohawk ultra-fin et ultra-blanc, à bords frangés, en édition limitée. Édition limitée à 2 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Sérigraphie de 22 x 30 cm représentant un gros plan du visage et des lèvres d'une femme aux cheveux noirs et à la peau bleue. En explorant l'univers du pop art, et plus précisément les intersections entre le street art et le graffiti, on découvre une œuvre particulièrement évocatrice intitulée « Lips Blue & Black Emote ». Cette sérigraphie monotype saisissante est l'œuvre de Pose, alias Jordan Nickel, artiste reconnu pour ses interprétations uniques et sa vision contemporaine des thèmes classiques du pop art. Réalisée avec minutie en 2023, cette œuvre en édition limitée se distingue non seulement par son imagerie, mais aussi par sa technique de création. La sérigraphie est réalisée à la main, soulignant la touche personnelle et le souci du détail que Nickel apporte à ses créations. Plus intrigante encore est l'utilisation d'une technique de dégradé à trois couleurs, qui permet un mélange progressif des couleurs, créant ainsi profondeur et fluidité dans l'estampe. Le support de cette œuvre n'est autre que le papier d'art Mohawk SuperFine UltraWhite, réputé pour ses bords frangés à la main, ajoutant une authentique touche d'élégance vintage à l'ensemble. Le choix de ce papier accentue le contraste des couleurs vibrantes sur un fond blanc immaculé, soulignant ainsi la précision des détails. En zoomant sur l'image centrale de l'estampe, on découvre un gros plan hypnotique du visage d'une femme, et plus particulièrement de ses lèvres. Son apparence, presque surréaliste, est marquée par ses cheveux noirs se fondant harmonieusement dans sa peau bleue. Cette représentation audacieuse captive le regard et repousse les limites des canons de beauté conventionnels. Chaque pièce de cette collection exclusive est signée et numérotée par Nickel, garantissant son authenticité et sa rareté (seulement deux exemplaires existent). Avec ses dimensions généreuses de 56 x 76 cm, cette œuvre imposante s'impose comme une pièce maîtresse incontournable pour tout collectionneur d'art.
$2,347.00 $1,995.00
-
Raid71 SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$205.00
-
Gary Taxali Mono Taxali Livre d'art signé par Gary Taxali
Mono Taxali Livre d'art signé par Gary Taxali, édition limitée rare, référence aux œuvres d'art pop modernes. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, de « Mono Taxali », œuvre de l’artiste Gary Taxali, publiée en 2011, est un précieux ouvrage bilingue (anglais et italien). Ce livre de 304 pages, aux dimensions de 15 x 18 x 4,5 cm, présente 175 illustrations, dont 156 en couleurs. Imprimé en quadrichromie sur un papier vergé naturel de qualité supérieure, il offre une reproduction fidèle de chaque illustration. Relié sous une couverture rigide robuste et orné d’une élégante jaquette française, « Mono Taxali » est catalogué sous la référence DC 012. Son ISBN 978-88-95165-11-0 en fait un ouvrage de référence dans le domaine de l’édition d’art. Maîtrise curatoriale et perspicacité artistique Le livre d'art « Mono Taxali », une édition limitée signée et numérotée, est un recueil exceptionnel de l'œuvre novatrice de Gary Taxali, figure emblématique du pop art moderne. Publié en 2011 à 200 exemplaires, cet ouvrage de 15 x 18 x 4,5 cm (5,9 x 7 x 1,8 pouces) rassemble 304 pages de récits visuels de Taxali, profondément ancrés dans son héritage indo-canadien et témoignant de sa contribution unique au monde de l'art. Sous la direction artistique rigoureuse de Franco Cervi, « Mono Taxali » offre aux lecteurs un regard intime sur le langage visuel de Taxali, qui fusionne avec brio pop art, street art et graffiti. Ce recueil propose un voyage à travers l'évolution artistique de Taxali, mettant en lumière son style distinctif qui mêle fantaisie et satire dans une célébration de la couleur et de la forme. La conception du livre reflète le génie créatif qui caractérise Taxali : chaque chapitre est agencé avec soin pour refléter la profondeur et l'étendue de son œuvre. Pour enrichir l'ouvrage, Seymour Chwast, Steven Heller et Charles Hively, figures emblématiques de l'art et du design, signent des préfaces qui contextualisent l'œuvre de Taxali. Leurs perspectives invitent à une immersion totale dans son univers imaginaire. Les textes de Ferruccio Giromin, quant à eux, proposent une analyse approfondie de l'œuvre de Taxali, en disséquant les multiples strates de sens et les références culturelles qui la caractérisent. Impact culturel et héritage « Mono Taxali » n'est pas qu'une simple vitrine d'œuvres artistiques ; c'est un récit vibrant qui tisse les fils de la culture urbaine, du pop art et de l'identité personnelle. L'œuvre de Taxali, caractérisée par un commentaire à la fois ludique et poignant sur la vie contemporaine, résonne de l'énergie spontanée du street art. Parallèlement, sa maîtrise des techniques artistiques traditionnelles ancre son travail dans le domaine des objets de collection et de l'art intemporel. Dans la grande tapisserie du Street Pop Art et du graffiti, « Mono Taxali » s'impose comme une pièce majeure – un ouvrage qui non seulement encapsule la splendeur visuelle de l'art de Gary Taxali, mais capture aussi l'esprit d'une époque célébrant la fusion de la sensibilité urbaine et de l'art contemporain. Ce livre d'art en édition limitée est un incontournable pour les fans et les collectionneurs, promettant un plaisir visuel et un héritage durable dans l'histoire de l'art moderne.
$276.00
-
Indie184- Soraya Marquez Sérigraphie Full Force AP par Indie184- Soraya Marquez
Sérigraphie Full Force AP Artist Proof par Indie184 - Soraya Marquez, sérigraphie tirée à la main sur papier Coventry Rag 320 g/m², œuvre d'art murale pop street. Épreuve d'artiste (EA) 2021, signée et marquée, édition limitée, format 35 x 20 cm, bords frangés à la main Full Force AP par Indie184 – Puissance féminine et couleurs urbaines dans l'art pop et graffiti de rue « Full Force AP » est une sérigraphie d'artiste (AP) de 2021, signée Soraya Marquez, alias Indie184. Mesurant 89 x 51 cm, cette œuvre est tirée à la main sur papier d'art Coventry Rag 320 g/m² et présente des bords frangés, soulignant son caractère artisanal et son authenticité tactile. Mentionnée AP (Artist Proof) et signée par l'artiste, cette version, plus rare que l'édition standard, est particulièrement recherchée par les collectionneurs d'art urbain et de graffiti. L'œuvre, aux couleurs vibrantes, mêle iconographie cinématographique classique, motifs graffiti et symbolisme urbain, offrant une réflexion complète sur la féminité, la résistance et la culture visuelle. Portrait, émancipation et écho visuel La composition s'articule autour de portraits en niveaux de gris, joués en miroir, d'une femme glamour au style vintage, dont l'expression et la posture traduisent force et introspection. Son image, dédoublée, se fond dans un paysage de graffitis, d'étoiles filantes, d'éclaboussures de peinture et d'éclairs éclatants – autant d'éléments qui créent à la fois chaos et harmonie. Les éclairs, l'un orange, l'autre jaune, jaillissent de la tête de chaque femme, symboles d'énergie mentale ou de clarté implacable. La phrase « Full Force » s'affiche en lettres bulles colorées, agrémentées de cœurs et de points façon graffiti, à la fois titre et affirmation. Indie184 transforme ces femmes en icônes de pouvoir, les plaçant au cœur du brouhaha visuel qui, d'ordinaire, submerge la présence féminine dans la culture urbaine. Technique et texture dans l'artisanat d'épreuve d'artiste L'utilisation de la sérigraphie artisanale sur papier Coventry Rag épais de 320 g/m² permet à chaque couleur et à chaque couche de rester distinctes, tout en sublimant la texture et les légères imperfections qui confèrent vie à l'œuvre. Les bords frangés à la main renforcent le caractère brut de la pièce, contrastant la finesse de l'image photographique avec l'aspect brut et vibrant de la surface, inspiré par l'art urbain. Chaque coulure de peinture, chaque tag, chaque couche de peinture à effet spray est à la fois délibérée et expressive, incarnant la capacité d'Indie184 à transposer l'énergie d'une fresque murale dans l'univers des beaux-arts. En tant qu'épreuve d'artiste, ce tirage représente une première interprétation personnelle issue de l'atelier de l'artiste, avec de légères variations reflétant la nature organique de la production sérigraphique. Plus qu'une reproduction, c'est une partie intégrante du processus créatif. Indie184 et le rythme de la rébellion dans le féminisme urbain Née à New York, Soraya Marquez fusionne ses racines graffiti et hip-hop avec une sensibilité pop indéniable. À travers des œuvres comme Full Force AP, elle canalise cet héritage en une forme de résistance créative, où paillettes, glam et graffiti se rencontrent sans compromis. Ses personnages ne sont pas des objets passifs, mais des forces centrales qui animent et dominent l'espace visuel au lieu de s'y laisser absorber. Avec chaque cœur façon autocollant, chaque phrase taguée à la main et chaque explosion de couleurs, Indie184 donne la parole aux femmes qui s'affirment fièrement dans l'espace public, façonnant leur propre définition de la beauté, de la force et de la voix. Dans le paysage du street art et du graffiti, Full Force AP se distingue non seulement par son esthétique, mais aussi par son affirmation de présence, où l'art rencontre l'attitude et où la culture se réinvente en couleurs éclatantes.
$1,500.00 $1,275.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Monroe POPfolio Collage par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Monroe POPfolio - Collage sérigraphié à la main en 13 couleurs sur papier d'archivage par l'artiste pop moderne Mr Brainwash - Thierry Guetta. Œuvre rare en édition limitée de Marilyn Monroe. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 24 x 24 pouces. Straight Edges, sérigraphie 11 couleurs, signée et estampillée du pouce par l'artiste.
$4,011.00
-
Mark Powell Certains peuvent ne jamais vivre, mais le fou ne meurt jamais gravure à l'eau-forte par Mark Powell
Certains ne vivront peut-être jamais, mais les fous ne meurent jamais. Gravure sur papier d'art de l'artiste Mark Powell. Œuvre en édition limitée. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 11 x 22,44 cm.
$323.00
-
Lefty Out There SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$340.00
-
Bec Winnel Impression giclée Stevie par Bec Winnel
Estampe giclée Stevie par Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre d'art de format 8,25 x 11 pouces représentant un crâne orné de cristaux et de champignons. L'estampe giclée symbolique de Stevie par Bec Winnel L'expression artistique de Bec Winnel, à travers ses tirages giclée, offre un mélange captivant d'éléments naturels et mystiques, magnifiquement illustré dans l'édition limitée « Stevie ». Composée de seulement 25 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre incarne une rare fusion entre le street art et les beaux-arts, présentée sur papier d'art. Le tirage « Stevie », mesurant 20,3 x 27,3 cm, juxtapose l'image saisissante d'un crâne à la croissance organique de cristaux et de champignons, créant un dialogue entre la vie, la mort et la renaissance. Approfondir le dialogue esthétique et conceptuel « Stevie » de Winnel est un récit profond, capturé par une imagerie à la fois délicate et puissante. Le crâne, symbole universellement reconnu de la mortalité, contraste avec des éléments qui évoquent la vie et la beauté de la nature. Souvent associés à des vertus curatives et spirituelles, les cristaux côtoient les champignons, symbolisant la résilience de la nature et le cycle de la vie. Ce paradoxe visuel est caractéristique du Street Pop Art et de sa capacité à susciter des échanges riches et variés. Il témoigne du talent de Winnel pour marier différents éléments thématiques et provoquer réflexion et émotion. Le tirage limité de « Stevie » renforce sa valeur, tant par sa rareté que par son statut d'œuvre d'art contemporain majeure, à posséder et à apprécier dans un espace personnel. Les impressions giclées offrent une reproduction haute résolution du travail minutieux de Winnel, garantissant une reproduction fidèle de chaque trait et de chaque dégradé de couleur. Ainsi, l'estampe devient une œuvre intemporelle, capturant la nature éphémère du Street Pop Art tout en offrant un aperçu durable de la vision de l'artiste. Bec Winnel et le paysage du pop art urbain Bien que Bec Winnel ne soit pas une artiste de rue au sens traditionnel du terme, son œuvre partage une affinité avec le mouvement Street Pop Art par son accessibilité et la représentation de motifs communs d'une manière unique et stimulante. Le Street Pop Art se caractérise par sa capacité à captiver l'attention du spectateur grâce à des visuels ancrés dans un commentaire culturel et social. « Stevie » de Winnel s'inscrit dans ce paradigme, invitant les spectateurs à réfléchir à des thèmes existentiels à travers le prisme du symbolisme naturel. Le choix d'un crâne, de cristaux et de champignons s'adresse à un public universel, transcendant les barrières culturelles et ouvrant la voie à des interprétations qui embrassent différentes visions du monde. De ce fait, Winnel contribue au dialogue qui caractérise le Street Pop Art et le graffiti : un dialogue inclusif, diversifié et profondément ancré dans l'expérience humaine. Le choix du papier beaux-arts sublime la texture de l'œuvre, lui conférant profondeur et une dimension tactile souvent inhérente à la physicalité du street art. L'héritage continu de « Stevie » dans le discours artistique L'héritage de « Stevie » dépasse largement le cadre de son édition limitée. Il s'inscrit dans un débat plus large sur le rôle de l'art dans la société et sur la manière dont le street art et le graffiti contribuent aux récits culturels. En intégrant des éléments typiques du street art dans les intérieurs, l'estampe de Winnel abolit la frontière entre l'appréciation de l'art public et privé, permettant une relation personnelle avec des thèmes souvent déployés à plus grande échelle sur les murs des villes. L'importance de « Stevie » réside également dans sa capacité à rester pertinente et poignante. Comme dans une grande partie du street art et du graffiti, les thèmes de la vie, de la mort et du monde naturel sont omniprésents dans la psyché humaine. Les choix artistiques de Winnel invitent à une méditation sur le cycle de l'existence et la beauté présente à chacune de ses étapes. Entre les mains des collectionneurs, « Stevie » rappelle le pouvoir de l'art à encapsuler des idées complexes dans des formes simples. L'œuvre de Winnel, par sa finesse technique et sa profondeur conceptuelle, témoigne de la nature évolutive du street art et du graffiti. Dans de telles œuvres, le dialogue entre l'ancien et le contemporain, le transitoire et le permanent, continue de s'épanouir, enrichissant la tapisserie de l'art moderne.
$109.00
-
Neal Russler Impression jet d'encre Fish Lips par Neal Russler
« Fish Lips Pop Street Artwork », impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure White Cougar Cover Stock de 80 lb, par l'artiste moderne de graffiti urbain Neal Russler. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Tirage giclée format 7x5. « Lèvres de poisson » de Neal Russler et les nuances de l'art urbain « Fish Lips » de Neal Russler est une œuvre fascinante qui incarne la convergence entre l'esthétique du street art et les techniques raffinées de la gravure d'art. Cette estampe giclée en édition limitée sur papier d'art a été présentée sur la scène artistique en 2013 et a depuis captivé l'attention des collectionneurs et des amateurs d'art urbain et de graffiti. Signée et numérotée par Russler, l'œuvre fait partie d'une édition exclusive de seulement dix exemplaires, chacun mesurant 17,8 x 12,7 cm. « Fish Lips » illustre le mélange unique de figuration et d'abstraction qui caractérise une grande partie du travail de Russler. L'œuvre présente un portrait monochrome d'une femme juxtaposé à deux poissons, leurs lèvres se frôlant presque dans un baiser. La finesse des détails des écailles et l'intensité du regard des poissons contrastent fortement avec la douceur des traits de la femme, créant une interaction dynamique entre le naturel et l'humain. Ce contraste reflète le thème plus large que l'on retrouve souvent dans le pop art urbain et le graffiti, où des éléments inattendus sont combinés pour remettre en question les perceptions et susciter la réflexion. Expression artistique et symbolisme dans « Lèvres de poisson » L'œuvre « Lèvres de poisson » de Russler est riche en symbolisme et en expression artistique, offrant bien plus qu'une simple rencontre visuelle surréaliste. Le poisson, créature symbolisant traditionnellement la fluidité et l'inconscient, interagit avec l'élément humain d'une manière qui suggère un lien plus profond entre les deux mondes. Le choix de représenter le poisson avec une telle importance aux côtés du sujet humain témoigne de l'interdépendance de toutes les formes de vie. Ce concept est à la fois intemporel et particulièrement pertinent dans le contexte écologique actuel. La palette restreinte et la technique de pointillisme méticuleuse employée dans « Lèvres de poisson » confèrent à l'œuvre une texture et une profondeur qui rappellent les gravures classiques. Pourtant, le contenu et la composition sont indéniablement ancrés dans l'esthétique du street art contemporain. L'œuvre de Russler fait le lien entre la nature souvent brute et publique du graffiti et l'expérience intime et contemplative de la contemplation d'une œuvre d'art. Grâce à son statut d'édition limitée, l'estampe « Fish Lips » élève la nature généralement éphémère du street art au rang d'objet de collection, permettant ainsi sa préservation et son appréciation dans le contexte de l'histoire de l'art moderne. Résonance culturelle et potentiel de collection des « lèvres de poisson » En tant qu'œuvre culturelle, « Fish Lips » résonne avec l'esprit de notre époque, marqué par les expériences urbaines et la conscience environnementale. Son attrait réside dans sa capacité à condenser des idées complexes au sein d'une composition simple. Cette qualité en fait une pièce recherchée par les collectionneurs en quête de profondeur. Le tirage limité de cette estampe lui confère une exclusivité indéniable, séduisant le collectionneur averti sensible à la rareté et à l'authenticité de l'art urbain. « Fish Lips » de Neal Russler symbolise le potentiel transformateur du pop art et du graffiti. Elle témoigne de la capacité de ces formes d'art à transcender leurs frontières traditionnelles, fusionnant avec d'autres traditions artistiques pour créer des œuvres visuellement saisissantes et intellectuellement stimulantes. L'œuvre invite le spectateur à explorer les multiples niveaux de signification de l'image, encourageant un dialogue sur notre relation au monde naturel et notre place en son sein. Dans le vaste récit du pop art, « Fish Lips » illustre avec force la polyvalence et l'impact du genre. La voix singulière de Neal Russler dans le monde de l'art, qui mêle des éléments du graffiti urbain aux pratiques artistiques contemporaines reconnues, continue d'inspirer et de susciter la réflexion. Son œuvre, notamment des pièces comme « Fish Lips », illustre le potentiel dynamique du street art pour aborder les problématiques contemporaines et toucher un large public, s'imposant ainsi comme un élément essentiel du débat artistique actuel.
$31.00
-
Copyright Espoirs et peurs Diptyque Sérigraphie Rouge par Copyright
Espoirs et Craintes - Diptyque rouge, sérigraphie bicolore tirée à la main sur papier beaux-arts par un artiste de renom, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée 2021, signée et numérotée à 13 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 11,81 x 11,81 cm. 2 œuvres d'art
$330.00
-
Dragon76 Protégez nos océans - Impression giclée XL HPM embellie à la main par Dragon76
Protégeons nos océans - XL HPM Œuvre d'art rehaussée à la main, impression giclée en édition limitée sur papier d'art aquarelle Canson 310 g/m² à bords frangés par l'artiste moderne urbain Dragon76. Édition limitée à 26 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 52 x 27 cm (photo non contractuelle). Fondation PangeaSeed 52 x 27 pouces Impression giclée d'art sur papier Canson Aquarelle 310 g/m² Édition limitée à 26 exemplaires Embellis à la main Signés et numérotés Imprimés avec ♥ par Static Medium
$1,112.00 $945.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Late Night Study II Dessin original par Sheefy McFly - Tashif Turner
Étude nocturne II Dessin original à l'encre sur papier beaux-arts par Sheefy McFly, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au marqueur signé, 2020, format 18x24 Étude nocturne encadrée II, 2020. Encre sur papier, 61 x 45,7 cm (feuille). Signée et datée sur le bord droit. Dimensions encadrées : 70 x 55 cm.
$1,311.00 $1,114.00