Visage & Tête
-
Pat Riot Cubs Leaders WW2 Troop Motorcycle Cop Cubs Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Cubs Leaders - Policier à moto des troupes de la Seconde Guerre mondiale - Collage unique des Cubs, embelli à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale estampillée de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage Topps de la MLB avec des éléments pop art tels que : chefs des Cubs - troupe de la Seconde Guerre mondiale, motard de la police - Cubs
$24.00
-
Pat Riot Johnny Grubb Chef Tigers Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Johnny Grubb/ Chef - Tigers Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale estampée en 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage MLB Topps avec un style pop art inspiré de : Johnny Grubb/Chef - Tigers
$24.00
-
Glenn Barr APT13A Impression d'archives par Glenn Barr
APT13A Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art Moab 290 g/m² par Glenn Barr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 16,5 x 20 pouces. Portfolio « Crise de personnalité » – Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, inspirée par Detroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, de régionalisme, d'art brut, d'art alternatif, ou encore, selon son propre terme, de « B-culturalisme ». Barr puise son inspiration dans les rues de la ville, ainsi que dans les cultures pop et alternatives, insufflant une familiarité à ses multiples réalités parallèles. Avec un clin d'œil à la peinture des maîtres anciens, à l'art pulp et à la bande dessinée, les toiles de Barr fascinent par leur complexité narrative et leur maîtrise technique.
$217.00
-
Bec Winnel Impression giclée Lillith par Bec Winnel
Estampe giclée Lillith par Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 2014, format 8x10,75 pouces, représentant une femme avec une colombe faisant un signe de cœur avec ses mains. L'énigmatique reproduction giclée de Lillith par Bec Winnel Dans l'univers diversifié du Street Pop Art et du graffiti, les impressions giclées ont introduit une nouvelle dimension au genre. Bec Winnel, artiste australienne de renom, a enrichi cet espace artistique avec son estampe en édition limitée intitulée « Lillith ». Cette œuvre est une fusion captivante de portrait délicat et d'éléments symboliques, évoquant la féminité, la nature et le mysticisme. « Lillith » de Bec Winnel illustre avec force la subtile intersection entre les beaux-arts traditionnels et l'esprit moderne du Street Pop Art. L'estampe, de 20,3 x 27,3 cm, représente une femme au visage pâle et au regard perçant, encadrés par ses cheveux vert menthe. Ses mains forment un cœur autour d'une colombe. Ce symbole, vénéré dans de nombreuses cultures pour ses connotations de paix, de pureté et de spiritualité, est très populaire. Cette œuvre fait partie d'une série limitée à 25 exemplaires signés et numérotés, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. La technologie d'impression giclée garantit la restitution fidèle des textures et des tonalités de l'œuvre originale de Winnel. L'œuvre mêle crayon, pastel et lavis de peinture pour créer une atmosphère onirique et éthérée. La présence de la colombe dans les mains en forme de cœur de la femme dans « Lilith » confère une profondeur supplémentaire à l'œuvre. Elle peut être interprétée comme un symbole de l'amour triomphant de l'adversité ou comme un message d'espoir et de résilience. Les motifs floraux de l'arrière-plan, présents dans les mains de la femme, suggèrent un lien harmonieux avec la nature. Ce thème est récurrent dans les représentations de la féminité et de la création à travers de nombreuses cultures. Bec Winnel et sa contribution au Street Pop Art Bec Winnel, reconnue pour son approche artistique raffinée et détaillée, s'inscrit dans le mouvement du Street Pop Art par son exploration de la culture populaire et l'expression de ses émotions. Sa technique, qui mêle des ombres douces et des détails minutieux, donne naissance à des images saisissantes et profondément personnelles. Cette approche lui permet de créer des œuvres qui captivent le regard de loin tout en invitant à une interaction plus intime et introspective, à l'instar des fresques et installations du street art. « Lillith » illustre la capacité de Winnel à fusionner art traditionnel et thèmes contemporains, créant ainsi des œuvres à la fois intemporelles et modernes. Son travail s'inscrit dans le contexte plus large du Street Pop Art et du graffiti en repoussant les limites de l'appréciation artistique. Grâce à l'accessibilité des impressions giclées, ces œuvres d'exception ne sont plus réservées aux galeries ou aux collectionneurs fortunés, mais peuvent être appréciées par un public diversifié dans des contextes variés. L'héritage de « Lillith » dans le contexte du Street Pop Art et du graffiti est multiple. Cette œuvre témoigne du pouvoir de l'art visuel à transcender les conventions et à communiquer des messages complexes par le symbolisme et la beauté. Son tirage limité lui confère un caractère exclusif et préserve sa valeur. Parallèlement, le procédé d'impression giclée démocratise sa beauté, permettant à un plus large public de découvrir la vision de Winnel. De plus, « Lillith » influence la scène du Street Pop Art et du graffiti en démontrant le potentiel des estampes pour diffuser l'esprit du street art dans les intérieurs et les collections privées. Elle représente le passage des fresques éphémères à des œuvres d'art tangibles, pouvant être possédées et chéries, élargissant ainsi la portée des artistes de rue et de leurs messages. Entre les mains des collectionneurs et des amateurs d'art, « Lillith » de Bec Winnel continue de susciter des émotions et de provoquer la réflexion, incarnant le pouvoir transformateur du Street Pop Art et du graffiti. La capacité de Winnel à capturer un instant de tranquillité et de contemplation au sein du tumulte de la vie moderne fait de « Lillith » une contribution remarquable au paysage artistique contemporain, faisant le lien entre le portrait traditionnel et le pop art inspiré du street art.
$109.00
-
Ron Zakrin Tête de seau #4 Pot de peinture Sculpture par Ron Zakrin
Bucket Head #4 Œuvre originale de sculpture en techniques mixtes (acrylique, métal, peinture aérosol) sur une véritable boîte de peinture vintage avec des éléments récupérés, par l'artiste de rue et artiste pop moderne Ron Zakrin. « Cette exposition explore à la fois le passé récent – comment les avancées techniques dans l’industrie musicale ont façonné une génération – et le futur proche, en s’intéressant aux motifs et aux conséquences possibles des développements de l’intelligence artificielle. Cet ensemble d’œuvres d’envergure raconte une histoire d’adaptation et d’intégration de la technologie. » – Ron Zakrin
$1,311.00 $1,114.00
-
Pose- Jordan Nickel Émoticône rouge et verte « Open Mouth FL », sérigraphie monotype par Pose-Jordan Nickel
Sérigraphie monotype Open Mouth FL rouge et verte par Pose- Jordan Nickel, réalisée à la main avec une encre bicolore à trois couleurs sur papier d'art Mohawk ultra-fin et blanc, édition limitée. Édition limitée à 2 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Sérigraphie de 22 x 30 cm représentant un gros plan du visage et des lèvres d'une femme à la peau rouge et à la bouche ouverte. « Open Mouth FL Red & Green Emote Monoprints » témoigne du pouvoir évocateur de l'art contemporain. Créée par Pose, pseudonyme du célèbre artiste Jordan Nickel, cette sérigraphie est une fusion magistrale de pop art, de street art et d'esthétique graffiti. La technique artisanale de la fontaine divisée en trois couleurs intensifie la vivacité et la profondeur de l'image, plongeant le spectateur au cœur des émotions brutes et des récits qu'elle renferme. La sérigraphie, technique historiquement adoptée par des figures emblématiques du pop art comme Andy Warhol, est ici réinterprétée avec une fraîcheur et une sensibilité urbaines par Pose. Le contraste saisissant entre les teintes rouge et vert vifs, associé à l'image d'un visage de femme, notamment sa bouche ouverte et sa peau d'un rouge éclatant, capture un instant à la fois intime et universel. Le choix du papier d'art Mohawk SuperFine UltraWhite, à grain frangé à la main, confère une dimension tactile à l'estampe, ajoutant à son charme et en faisant une pièce maîtresse pour tout amateur d'art. L'exclusivité de cette œuvre est soulignée par sa disponibilité limitée. Limitée à l'édition 2023, avec seulement deux exemplaires signés et numérotés, cette œuvre d'art mesure 56 x 76 cm. Elle n'est pas une simple représentation, mais une invitation à explorer les débats en constante évolution autour des liens entre le pop art et le street art. La création de Pose nous rappelle comment les techniques traditionnelles peuvent être réinventées et réinterprétées dans l'art moderne, tout en préservant l'essence brute et spontanée qui caractérise l'esprit de la culture urbaine.
$2,347.00 $1,995.00
-
Naoto Hattori Impression de lithographie de papier buvard d'art de buvard de réaction élémentaire par Naoto Hattori
Lithographie offset en édition limitée sur feuille de papier perforée, œuvre surréaliste intitulée « Elementary Reaction Blotter Art », par l'artiste Naoto Hattori. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée à la main, 2014. Dimensions de l'œuvre : 8,3 x 10,8 pouces. Feuille buvard perforée
$330.00
-
Supreme Scarface Shower Skateboard Art Deck par Supreme
Planche de skateboard Supreme Scarface Shower Deck Limited Edition, conçue par la marque Supreme. Pour la collection Automne/Hiver 2017, Supreme a puisé son inspiration dans l'univers iconique de Scarface. Chaque planche arbore la célèbre réplique du film imprimée sur le dessus. La planche « Shower » reprend une image tirée de la scène culte où une transaction de drogue tourne mal et où Montana se retrouve sous la douche, un pistolet pointé sur la tempe.
$470.00
-
Glenn Barr Impression d'archives de crise de personnalité par Glenn Barr
Crise de personnalité - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art Moab 290 g/m² par Glenn Barr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 16,5 x 20 pouces. Portfolio « Crise de personnalité » – Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, inspirée par Detroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, de régionalisme, d'art brut, d'art alternatif, ou encore, selon son propre terme, de « B-culturalisme ». Barr puise son inspiration dans les rues de la ville, ainsi que dans les cultures pop et alternatives, insufflant une familiarité à ses multiples réalités parallèles. Avec un clin d'œil à la peinture des maîtres anciens, à l'art pulp et à la bande dessinée, les toiles de Barr fascinent par leur complexité narrative et leur maîtrise technique.
$217.00
-
Denial- Daniel Bombardier Impression d'archives Fuckitol 100mg par Denial - Daniel Bombardier
Fuckitol 100mg Édition Limitée Tirage d'Art Pigment Archival sur Papier d'Art Canon 330 g/m² par Legend Street Art et Modern Pop Culture Artist Denial. Édition limitée signée de 2020, format 18x24 pouces. Fuckitol 100mg, Fuck It All, Fuck This Shit Selfie Clout Drug Company, Publicité Pop Art. Numérotée, signée, tamponnée au verso, édition limitée à 25 exemplaires, 24 x 18 pouces, impression pigmentaire d'archives sur papier Canon Fine Art 330 g/m². En substance, Denial satirise la réalité que lui et nous vivons à travers certains des symboles les plus emblématiques de la culture occidentale. Il utilise des produits culturels pour dénoncer le système qui les a engendrés. De ce fait, il les recontextualise et les transforme, de produits commerciaux, en un héritage culturel.
$539.00
-
Aelhra Sérigraphie LIE Gary Webb par Aelhra
LIE Gary Webb Édition limitée 2 couleurs Sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Aelhra Graffiti Street Artiste Pop Art moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$217.00
-
Ben Frost Pochoir WOODCRADLED HPM sur bois par ARTIST
Achetez WOODCRADLED Panneau multiple peint à la main prêt à accrocher par ARTIST Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2022 Édition signée et numérotée de XXX HPM MEDIA Print Artwork Taille XXX INFO
$1,898.00
-
Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Love Archival Print par Denial - Daniel Bombardier
Et puis les choses se sont améliorées - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 330 g/m² par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 25 exemplaires. Format de l'œuvre : 24x24. Variante « Love ». Et puis les choses se sont améliorées – Édition Amour par Denial dans le domaine du pop art et du graffiti urbain « And Then Things Got Better – Love » est une estampe pigmentaire d'archive de 2021 de l'artiste canadien de graffiti et de street pop Denial, présentée comme une variante spéciale de sa célèbre série inspirée de la bande dessinée. Cette œuvre en édition limitée mesure 61 x 61 cm et est imprimée sur papier beaux-arts 330 g/m² avec des encres pigmentaires de qualité muséale. Tirée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, la variante « Love » se distingue par sa palette soigneusement ajustée, qui remplace les couleurs primaires vives de l'original par des teintes douces et chargées d'émotion. Le passage saisissant aux roses et aux violets adoucit l'esthétique générale tout en conservant le trait net et contrasté qui caractérise le style de Denial. La phrase emblématique imprimée dans le panneau supérieur – « And Then Things Got Better » – demeure l'élément central de l'œuvre, placée au-dessus du visage d'une femme, les yeux rougis par les larmes, rendu dans un style pop art audacieux. Avec sa peau pâle et ses lèvres expressives, la silhouette lève les yeux, saisie dans un moment complexe entre tristesse et espoir. Couleur, émotion et narration visuelle dans la variante amoureuse Dans cette édition, Denial réinterprète la dimension émotionnelle de son œuvre originale en utilisant des tons pastel de rose et de violet, créant ainsi une atmosphère de vulnérabilité émotionnelle qui se superpose à une force visuelle. La variante Love évoque directement le chagrin d'amour et la guérison, où la douceur des couleurs reflète tendresse et sensibilité. Les cheveux de la femme, désormais d'un violet profond, contrastent fortement avec son teint pâle et ses lèvres discrètes. La légende, teintée de rose au lieu de jaune, insuffle une douceur romantique qui confère à la même phrase une dimension plus personnelle et profonde. Là où l'original proclamait la survie, cette variante la murmure, suggérant un chemin plus lent et plus intime vers la guérison émotionnelle. L'expression du visage de la femme reste celle d'une force face à l'adversité, mais cette version invite le spectateur à un dialogue plus intime et plus silencieux avec la résilience. La voix du déni dans l'art pop et le graffiti urbains modernes Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, repousse sans cesse les limites du street art et du graffiti avec des projets comme la série « And Then Things Got Better ». Son œuvre synthétise la structure de la bande dessinée, l'esthétique de la propagande et un langage satirique pour créer une identité visuelle unique, profondément ancrée dans la culture du street art. Si Denial est connu pour ses installations publiques de grande envergure et ses commentaires politiques percutants, des œuvres comme cette estampe témoignent de sa capacité à exprimer des nuances émotionnelles. La variante « Love » illustre particulièrement bien comment des compositions influencées par le pop art peuvent se muer en réflexions visuelles profondément intimes. Elle reflète la vulnérabilité humaine, tout en conservant l'immédiateté et la force propres au street art. L'engagement de Denial envers le savoir-faire artisanal, manifesté par son utilisation constante de matériaux de qualité archivistique et de formats en édition limitée, confère à chaque pièce un statut de pièce de collection. Qualité et potentiel de collection de l'édition Love Cette variante est imprimée avec des encres pigmentaires d'archivage sur un papier sans acide de 330 g/m², garantissant longévité et éclat des couleurs. La texture en pointillés imite la méthode d'impression Ben-Day, popularisée par les bandes dessinées du milieu du XXe siècle, ancrant l'œuvre dans la tradition du pop art tout en lui conférant une force narrative contemporaine. Chaque exemplaire est signé et numéroté par l'artiste, attestant de son authenticité et de sa rareté. Tirée à seulement 25 exemplaires, la variante « Love » est devenue une pièce de collection très recherchée, alliant nostalgie visuelle et profondeur émotionnelle. Le soin méticuleux apporté par Denial au concept et à la réalisation fait de cette œuvre un exemple parfait de la façon dont le street art, le pop art et le graffiti peuvent conjuguer force visuelle et sincérité. Cette estampe ne parle pas seulement d'un avenir meilleur, mais aussi de la vulnérabilité nécessaire pour croire en un avenir meilleur.
$385.00
-
Pat Riot Braves Leaders Making Deals Top Hat Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Braves Leaders - Making Deals Top Hat Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, estampée et réalisée en techniques mixtes superposées sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art inspiré des Braves Leaders et de leur chapeau haut-de-forme « Making Deals ».
$24.00
-
Ben Tour White Paper Series No.2 Sérigraphie par Ben Tour
Série White Paper n°2, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier d'archivage 100 % coton, par Ben Tour, artiste de rue graffiti, art pop moderne. BLK/MARKT
$226.00
-
Dragon76 Estampe d'archives Age Of Reason PP par Dragon76
Épreuve d'impression d'archives Age Of Reason PP par Dragon76, édition limitée sur papier d'art de musée 310 g/m², œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2019 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 14x14 Pigments d'archivage Analyse de « L'Âge de raison » par Dragon76 « Age Of Reason » est une épreuve d'artiste (PP) de 2019, réalisée par l'artiste Dragon76. Incarnation du pop art urbain et du graffiti, cette édition limitée est imprimée sur un papier d'art de qualité musée de 310 g/m², gage de sa qualité exceptionnelle et de l'engagement de l'artiste envers l'excellence. Signée et portant la mention « PP », elle présente toutes les caractéristiques d'une pièce de collection. Son format de 35,5 x 35,5 cm offre une dimension à la fois intime et saisissante. L'utilisation de pigments d'archivage garantit la préservation de l'éclat des détails et de la palette de couleurs au fil du temps. Convergence des thèmes dans l'art moderne Dragon76, reconnu pour son esthétique unique qui mêle des éléments du street art à une sensibilité artistique classique et délicate, présente une fresque des problématiques sociétales modernes à travers « L'Âge de la Raison ». L'œuvre est un commentaire visuel riche en symbolisme et composé de multiples motifs qui interrogent l'esprit du temps. Le titre est un appel à la pensée rationnelle dans une ère apparemment marquée par la confusion et les conflits. Chaque élément de l'estampe – des images percutantes aux symboles iconiques du pouvoir et de la rébellion – raconte la quête de la raison dans un monde en proie au chaos. Symbolisme et narration dans l'art urbain Cette œuvre se distingue comme un artefact culturel qui incarne l'esprit du street art. Dragon76 utilise la toile pour questionner et critiquer, abordant les thèmes du pouvoir politique, des troubles sociaux et de la quête de paix. Les images convergent pour former un champ de bataille d'idées, où chaque symbole rivalise pour s'imposer dans l'esprit du spectateur. « Age Of Reason » sert non seulement d'œuvre d'art, mais aussi de catalyseur de débat, incarnant l'essence même de ce que le graffiti aspire à accomplir : susciter la conversation et provoquer la réflexion. La superposition et la juxtaposition complexes des éléments indiquent les réalités complexes auxquelles le monde est confronté, incitant à une introspection sur la condition humaine. Par un mélange de texte, d'iconographie et de figuration, l'estampe de Dragon76 invite le public à analyser les différents composants, chacun étant une pièce du puzzle du message plus vaste qu'il souhaite transmettre. L'utilisation de matériaux d'art de qualité supérieure élève l'estampe au-delà de la nature éphémère du street art traditionnel. En choisissant un support durable généralement réservé aux beaux-arts, Dragon76 abolit la frontière entre l'éphémère et le permanent, permettant à « Age Of Reason » de faire écho à la nature éphémère du graffiti et à la pérennité des beaux-arts. Ce faisant, il inscrit le street art dans l'histoire de l'art, lui assurant ainsi une place dans le récit continu de l'expression artistique. En somme, « Age Of Reason » de Dragon76 témoigne du pouvoir du street art et du graffiti à refléter et à remettre en question les normes sociales. C'est un recueil visuel des luttes contemporaines, encapsulé dans un format qui transcende la nature fugace du street art, conçu pour perdurer tant par sa forme physique que par son impact sur le public. À travers cette œuvre, Dragon76 nous invite à la réflexion, au questionnement et, en fin de compte, à la raison.
$563.00
-
D*Face- Dean Stockton Rise Above Peinture en aérosol originale par D * Face - Dean Stockton x Shepard Fairey
Rise Above, une œuvre d'art unique en son genre, mêlant collage, peinture en aérosol et sérigraphie sur papier beaux-arts, réalisée par les légendes du graffiti D*Face et Shepard Fairey. 2021. Signé en bas à droite au dos par les deux artistes. Collage original réalisé à partir de captures d'écran d'archives et de peinture aérosol. Encadré en hêtre teinté noir. 54 x 48 cm (21 1/4 x 18 7/8 po). Riot D*Face Ruined My Day L'essence collaborative de D*Face et Shepard Fairey L'œuvre intitulée « Rise Above » témoigne avec force de la synergie entre deux figures emblématiques du street art et du graffiti : DFace et Shepard Fairey. Ce collage original, composé de sérigraphies d'archives et de peinture aérosol sur papier d'art, exprime avec puissance le commentaire socio-politique qui caractérise le travail des deux artistes. Signée par DFace et Shepard Fairey en 2021, l'œuvre est encadrée dans un cadre en hêtre teinté noir, mesurant 54 x 48 cm, et porte l'esprit de rébellion et de résistance qui définit l'œuvre des deux artistes. La collaboration entre D*Face et Shepard Fairey pour « Rise Above » marque un tournant dans l'histoire du street art. Chacun a contribué de manière significative à l'évolution du graffiti et du street art, et leur collaboration sur cette œuvre est un dialogue entre deux voix distinctes partageant des intérêts thématiques communs. Le titre de l'œuvre, « S'élever au-dessus », résume l'essence même de la philosophie commune des artistes : un appel à transcender le statu quo et à remettre en question les normes sociales par l'art. « S'élever au-dessus » est une œuvre magistrale, fruit d'un subtil mélange de techniques. Chaque couche de collage, de peinture aérosol et de sérigraphie contribue à la profondeur et à la texture de la pièce. Les sérigraphies d'archives font écho aux œuvres passées des artistes, instaurant ainsi une continuité et un héritage au sein de leur travail. La peinture aérosol apporte une dimension brute et viscérale, rappelant leurs interventions dans la rue, tandis que la sérigraphie confère précision et complexité. Cette combinaison de méthodes aboutit à une œuvre d'une grande richesse visuelle et conceptuelle. Iconographie et message dans « S'élever au-dessus » L'iconographie de « Rise Above » est riche de sens. L'œuvre présente un portrait caractéristique du style de D*Face, évoquant l'esthétique des bandes dessinées et les motifs squelettiques qu'il emploie fréquemment. Ce personnage tient une pancarte où l'on peut lire « DFace Ruined My Day », une déclaration autoréférentielle jouant avec le nom de l'artiste et sa réputation de subversif. L'influence de Shepard Fairey est manifeste dans les éléments typographiques audacieux et l'imagerie de style propagandiste qui incitent les spectateurs à questionner l'autorité et les structures de pouvoir. L'impact socio-politique de « Rise Above » est à la fois actuel et intemporel. En fusionnant leurs styles respectifs, D*Face et Shepard Fairey ont créé une œuvre qui aborde les enjeux socio-politiques contemporains tout en restant pertinente pour les générations futures. L'appel à « s'élever au-dessus » lancé par l'œuvre est un message universel d'émancipation, encourageant les spectateurs à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. La collaboration entre ces deux artistes nous rappelle le rôle puissant que l'art peut jouer pour susciter la réflexion et inspirer le changement. L'héritage de « S'élever au-dessus » dans l'art urbain « Rise Above » s'inscrit dans la lignée du street art en illustrant le potentiel de la collaboration au sein de ce genre. Le partenariat entre D*Face et Shepard Fairey démontre comment les artistes peuvent s'unir pour amplifier leur message et leur impact. Ces deux artistes ayant joué un rôle déterminant dans la reconnaissance du street art par le grand public, cette œuvre témoigne également de la maturité de cet art en tant que forme d'art à part entière, capable de transmettre des récits complexes et de susciter de fortes émotions. « Rise Above » est une œuvre saisissante qui incarne l'esprit rebelle du pop art et du graffiti. La collaboration entre D*Face et Shepard Fairey atteste du pouvoir de l'art à communiquer, à interpeller et à inspirer. La complexité de l'œuvre, tant sur le plan technique que symbolique, offre une expérience visuelle riche et un message poignant qui résonne avec les valeurs fondamentales du street art. L'exposition « Rise Above », toujours appréciée des amateurs d'art et des collectionneurs, constitue une contribution importante au discours sur l'art contemporain, nous rappelant le pouvoir transformateur de la collaboration artistique.
$7,290.00
-
Shepard Fairey- OBEY Justice Woman - Sérigraphie rouge par Shepard Fairey - OBEY
Justice Woman - Sérigraphie en édition limitée rouge 3 couleurs tirée à la main sur papier crème moucheté par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artiste. 45,7 cm x 61 cm. Édition limitée à 550 exemplaires. 16 mars 2021. L'estampe « Femme de justice » rend hommage à tous ceux qui œuvrent pour la justice et dont la détermination et la ténacité façonnent le cours de l'histoire vers un avenir juste. La justice est une notion en constante évolution, notamment face aux différents enjeux, mais d'une manière générale, ceux qui écoutent leur conscience, regardent leurs semblables dans les yeux et défendent ce qui est juste donnent un exemple important et peuvent inciter les autres à se traiter comme ils aimeraient être traités.
$384.00
-
Aelhra Sérigraphie LIE 13 Margaret Sanger par Aelhra
LIE 13 Margaret Sanger Édition limitée 2 couleurs Sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Aelhra Graffiti Street Artiste Pop Art moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Troisième congrès international d'eugénisme, New York, 21-23 août 1932
$217.00
-
Brandon Boyd Impression d'archives sur papier buvard cinq modes de transport par Brandon Boyd
Cinq modes de transport, papier buvard, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Brandon Boyd, œuvre d'art sur le thème du LSD et de la culture pop. Le travail de Brandon Boyd en tant que chanteur et compositeur, aussi bien en solo qu'avec son groupe de rock aux multiples disques de platine, est bien connu et unanimement salué. Mais aujourd'hui, son autre passion, la peinture, attire de plus en plus l'attention et se constitue un public fidèle.
$352.00
-
Kenny Scharf SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$3,055.00 $2,597.00
-
Taylor White Jewel Blotter Paper Archival Print par Taylor White
Papier buvard Jewel, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par Taylor White, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Glenn Barr Impression d'archives de bureau par Glenn Barr
Tirages d'art pigmentaires en édition limitée sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Glenn Barr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 16,5 x 20 pouces. Portfolio « Crise de personnalité » – Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, inspirée par Detroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, de régionalisme, d'art brut, d'art alternatif, ou encore, selon son propre terme, de « B-culturalisme ». Barr puise son inspiration dans les rues de la ville, ainsi que dans les cultures pop et alternatives, insufflant une familiarité à ses multiples réalités parallèles. Avec un clin d'œil à la peinture des maîtres anciens, à l'art pulp et à la bande dessinée, les toiles de Barr fascinent par leur complexité narrative et leur maîtrise technique.
$217.00
-
Ken Taylor Sérigraphie Mad Max Fury Road par Ken Taylor
Mad Max : Fury Road, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Ken Taylor, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie. Numérotée à la main.
$217.00
-
Jayson Atienza ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$195.00
-
Skinner Cri pourri au cœur de l'homme Impression Giclée par Skinner
Cri décomposé au cœur de l'homme, estampe giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.
$138.00
-
Frank Kozik VINYLSCULPTURE Sculpture en Vinyle par ARTIST
Achetez SCULPTURE Edition Limitée Modern Pop Graffiti Street Art Artwork. 2022 SIGNÉ? & Edition Limitée Numérotée de XXX Artwork Sculpture Taille XXXX INFO
$745.00
-
Marly Mcfly Impression d'archives Zooka Pac par Marly Mcfly
Estampe d'art en édition limitée Zooka Pac Archival Pigment Fine Edition sur papier Hahnemühle Cotton Rag 308 g/m² par Marley Mcfly, artiste de street art pop graffiti. Édition limitée signée de 2022, tirée à 50 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces (45,7 x 61 cm), n° 1 sur 50. « Zooka Pac » de Marley McFly : une fusion d'art urbain et d'iconographie « Zooka Pac » de Marley Mcfly est une estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique, captivante et imprégnée de l'esprit du street art et du graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires, signée par l'artiste et imprimée sur une toile de 45,7 x 61 cm, cette œuvre est un vibrant mélange d'art urbain et de symbolisme pop. Créée en 2022, elle fait partie d'une série illustrant le talent unique de Marley Mcfly pour fusionner l'énergie brute du graffiti avec le style poignant du pop art, aboutissant à une pièce à la fois hommage et expression artistique originale. Figure emblématique de la scène street art contemporaine, Marley Mcfly utilise pour cette série un papier chiffon de coton Hahnemühle 308 g/m², reconnu pour sa texture fine et sa durabilité. Ce choix souligne l'importance de la matérialité dans le graffiti et le street art, qui s'appuient souvent sur la qualité et le caractère des supports pour transmettre leurs messages. L'estampe « Zooka Pac » se distingue par son sujet et le soin méticuleux apporté à la technique de la gravure. Expression créative dans les tirages pigmentaires d'archives La création d'un tirage pigmentaire d'archives comme « Zooka Pac » exige un équilibre subtil entre précision technique et créativité. La nature archivistique des encres pigmentaires garantit la résistance de l'œuvre à la décoloration, préservant ainsi l'éclat de la palette de couleurs de McFly et la netteté de son image. Le papier Hahnemühle 308 g/m², à la fois délicat et robuste, offre un support idéal à l'interaction dynamique des couleurs et des formes propre à l'artiste. Dans « Zooka Pac », McFly utilise le langage visuel du graffiti pour rendre hommage à des figures emblématiques, mêlant la spontanéité du street art à l'intérêt du pop art pour les icônes de la culture populaire. L'œuvre présente un graphisme saisissant qui captive le regard, témoignant du talent de McFly et de sa capacité à exprimer profondeur et personnalité dans un espace bidimensionnel. L'impact de l'œuvre de Marley McFly La contribution de Marley McFly à l'évolution du Street Pop Art est majeure. Ses œuvres, dont « Zooka Pac », sont imprégnées de l'esprit du graffiti tout en étant réalisées avec une précision méticuleuse, répondant ainsi aux exigences des estampes d'art. Ce mariage harmonieux entre culture urbaine et pratiques artistiques reconnues rend le travail de McFly très recherché par les collectionneurs et les amateurs qui apprécient la confluence des différentes formes d'art. La sortie de « Zooka Pac » en édition limitée renforce également l'exclusivité et l'esprit communautaire propres à la culture street art ; posséder une pièce de cette édition, c'est un peu comme appartenir à un cercle d'initiés. La capacité de McFly à créer un art à la fois accessible et profond a consolidé sa réputation dans le monde du street art, celle d'un artiste qui repousse les limites et bouscule les idées reçues. « Zooka Pac », première œuvre de cette série, marque le début d'un voyage au cœur de l'exploration de la culture pop par Marley McFly à travers le street art. Cette œuvre ne se contente pas de représenter une figure emblématique ; elle reflète une époque et témoigne de l’influence durable de telles figures sur la mémoire collective. À travers elle, Mcfly continue d’alimenter le dialogue entre les origines contestataires du street art et sa reconnaissance croissante au sein du canon de l’art contemporain.
$285.00
-
Copyright Tirage d'archive Forever Lucky par Copyright x Gemma Compton
Tirages d'art en édition limitée « Forever Lucky » à base de pigments d'archives sur papier aquarelle, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Gemma Compton x Copyright. Collaboration Gemma Compton et Copyright, estampe en édition limitée « Forever Lucky », 2019. Encre d'archivage sur papier aquarelle beaux-arts, finition à la feuille d'or. 60 x 60 cm. Tirage limité à 30 exemplaires. Dans le monde dynamique et en constante évolution de l'art contemporain, certaines collaborations se distinguent par leur profonde résonance et leur remarquable synergie. L'estampe en édition limitée « Forever Lucky » de Gemma Compton et Copyright illustre parfaitement cette rencontre d'esprits artistiques. Créée en 2019, cette œuvre d'art fusionne l'essence du street art, de la culture pop et du graffiti, donnant naissance à un chef-d'œuvre qui capture l'esprit de son époque. La sensibilité unique de Gemma Compton, profondément ancrée dans le graffiti et le street art, se marie harmonieusement aux influences pop culture de Copyright, offrant un riche tableau de couleurs, de motifs et d'émotions. Ce qui distingue cette œuvre des autres collaborations, c'est le médium exceptionnel choisi pour sa création. L'encre d'archivage sur papier aquarelle beaux-arts assure non seulement la longévité de l'œuvre, mais enrichit également sa texture visuelle. Ce support, traditionnellement associé aux œuvres d'art classiques, apporte une sophistication inattendue au monde vibrant et souvent rebelle du street art. L'application manuelle de feuilles d'or, pour une finition encore plus luxueuse, contribue à sublimer l'ensemble. Ce souci du détail confère une touche d'opulence à une imagerie par ailleurs audacieuse, créant une juxtaposition à la fois intrigante et visuellement saisissante. Mesurant 60 x 60 cm (23 ½ x 23 ½ pouces), ses dimensions offrent un espace généreux pour que les motifs et dessins complexes s'épanouissent pleinement. Tirée à seulement 30 exemplaires, « Forever Lucky » s'impose non seulement comme un symbole du génie conjugué des artistes, mais aussi comme une pièce de collection très recherchée. Chaque estampe, portant la signature inimitable de Gemma Compton et du droit d'auteur, immortalise un moment où deux univers artistiques se sont rencontrés pour donner naissance à une œuvre véritablement magnifique.
$450.00
-
Skinner Harvest Of Souls Giclee Print par Skinner
Estampe giclée en édition limitée « Harvest Of Souls » sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue issu de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.
$224.00
-
Insane51 Sérigraphie Pride par Insane51
Sérigraphie anaglyphique Pride en édition limitée, 9 couleurs, tirée à la main, avec vernis sélectif sur papier Somerset Satin 310 g/m², format baignoire, par l'artiste Insane51. Œuvre d'art rare et célèbre du pop art. Édition limitée signée 2021, sérigraphie 9 couleurs avec vernis sélectif sur papier Somerset Satin 310 g/m², format baignoire, dimensions : 23,62 x 23,62 pouces (60 x 60 cm), sortie : 10 avril 2021, tirage de 125 exemplaires. Chaque estampe, réalisée en neuf couleurs, est une sérigraphie multicouche avec vernis sélectif et bords frangés à la main. L'édition spéciale limitée présente un fond à effet de dégradé orné d'encre dorée métallisée. Insane51 est un muraliste grec de 26 ans, installé à Athènes, et l'un des pionniers des fresques murales 3D de grande envergure. Il a débuté en 2007 comme graffeur et, depuis, il n'a jamais cessé de vivre de sa passion.
$793.00
-
Shepard Fairey- OBEY Psychedelic Andre- '92 Obey Giant Blotter Paper Print par Shepard Fairey- OBEY
Psychedelic Andre- '92 Obey Giant Blotter Paper Limited Edition Archival Pigment Print Art on Perforated Blotter Paper by Shepard Fairey X John Van Hamersveld pop culture LSD artwork. « J'ai créé cette image pour la première fois en 1967, puis l'affiche est sortie en 1968. Un jour, je me suis assis et j'ai commencé ce dessin, dans mon style habituel. J'étais directeur artistique chez Capitol Records et je ne dessinais plus beaucoup. C'était une toute nouvelle étape pour moi. Mais c'était l'occasion de tester mon dessin, de le transposer sur une affiche et de la faire publier. Le résultat a été excellent. Le concert a été un succès retentissant. Il y avait des publicités partout et le public adorait l'affiche. Elle est tout de suite entrée dans l'histoire, un peu comme l'affiche de The Endless Summer. » - John Van Hamersveld « Je suis devenu fan d'Hendrix après avoir quitté ma période punk rock orthodoxe. J'ai fini par être attiré par l'image de John car elle comportait un clin d'œil au psychédélisme, sans tomber dans l'excès de détails baroques, ce qui lui a permis de devenir iconique. Cette image d'Hendrix elle-même — ainsi que quelques autres influences, comme Barbara Kruger et le constructivisme russe — a eu une influence considérable sur ma façon de créer des œuvres capables de se démarquer dans le brouhaha de la rue tout en conservant un style reconnaissable. Lorsque je réalisais des variations d'André sur différents fonds, je m'intéressais beaucoup à l'art psychédélique, mais l'œuvre de John m'a vraiment inspiré à créer quelque chose qui s'écarte de la simple reproduction de l'image originale d'André. Ainsi, le Pinnacle Hendrix de John a en quelque sorte été la porte d'entrée vers l'évolution de tout mon projet André le Géant. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette image pour moi. » - Shepard Fairey
$384.00
-
Mark Powell Dessin original à la plume de Saint Paul de Vence par Mark Powell
Saint Paul de Vence, dessin original à l'encre sur papier mat protégé anti-UV de qualité archive, par l'artiste pop art moderne Mark Powell. Dessin original signé au stylo à bille, 2021. Dimensions : 43 cm x 59 cm. Encadré et protégé par un vernis mat anti-UV de qualité archive. 16,9 cm x 23,2 cm. Image hyperréaliste et photoréaliste d'un visage d'homme. L'écriture de Mark Powell : capturer l'essence sur le papier Mark Powell, artiste contemporain reconnu pour son approche unique du pop art moderne, insuffle un hyperréalisme à l'art urbain, souvent absent de l'exubérance habituelle du street art et du graffiti. Son œuvre « Saint Paul de Vence » illustre parfaitement sa maîtrise du simple stylo à bille, créant profondeur, texture et émotion sur un papier mat de qualité archive, protégé contre les UV. Signée et réalisée en 2021, cette œuvre de 43 cm x 59 cm présente une image intense et hyperréaliste du visage d'un homme, un témoignage de la condition humaine et des histoires qu'elle recèle. Réalisme urbain : le brut et l'intime dans l'art de Mark Powell Le portrait de « Saint Paul de Vence » par Powell représente bien plus qu'une simple prouesse technique ; c'est une véritable plongée au cœur de l'âme de son sujet. Encadrée et protégée par un vernis mat anti-UV de qualité archivistique, l'œuvre présente un homme dont les expériences de vie se dessinent sur son visage. Chaque ligne, chaque ride, chaque expression est rendue avec une précision méticuleuse, donnant vie au sujet. Si ce niveau de réalisme est souvent associé à l'art contemporain, le choix des matériaux par Powell – stylo à bille et papier – ancre son œuvre dans le quotidien, la rendant accessible et universelle. L'intimité du portrait invite le spectateur à contempler les histoires qui se cachent derrière le regard du sujet. C'est cette dimension narrative qui inscrit l'œuvre de Powell dans l'esprit du street art. Les récits de la vie, souvent invisibles ou négligés, sont mis en lumière, incitant le public à prendre conscience des histoires tacites qui se déroulent autour de lui chaque jour. L'hyperréalisme dans le pop art urbain Bien que rarement associé au street art et au graffiti, l'hyperréalisme trouve sa place dans le vocabulaire artistique de Powell. Sa technique remet en question l'idée que ses lignes audacieuses et ses couleurs vives définissent le street art. Au contraire, « Saint Paul de Vence » suggère que le street art peut être un espace de subtilité et de nuance. Le travail minutieux des ombres et le souci du détail de Powell rendent hommage à l'essence même du street art : sa capacité à refléter la réalité et à susciter la réflexion. L'émotion capturée dans l'œuvre transcende le médium, créant un lien à la fois immédiat et profond avec le spectateur. Le regard du sujet pénètre au-delà des apparences, interrogeant et évoquant l'empathie. Ce niveau d'engagement émotionnel est la marque de fabrique du street art et du travail de Powell, établissant un pont entre le spectateur et le sujet représenté. « Saint Paul de Vence » de Mark Powell est une œuvre remarquable dans le monde du street art et du graffiti. Elle illustre la puissance des techniques traditionnelles appliquées à de nouveaux contextes et la capacité de l'art à révéler les profondeurs de l'expérience humaine. Tandis que le tableau est accroché, protégé et préservé, il continue de parler pour nous, nous rappelant que les histoires des rues sont aussi variées que les personnes qui les arpentent et que l'art est un langage capable d'exprimer les complexités de la vie d'un simple trait de plume.
$854.00
-
Buff Monster Icône Green Mister Melty peinte sur acrylique HPM, sérigraphie par Buff Monster
Sérigraphie acrylique HPM peinte de l'icône Green Mister Melty par Buff Monster Screen Print sur papier cartonné d'art de qualité supérieure, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, en acrylique HPM, ornée de coulures et peinte à la main. Format : 9x12 pouces. Icône Green Mister Melty peinte sur acrylique HPM, sérigraphie par Buff Monster L'estampe sérigraphique acrylique HPM « Green Mister Melty Icon » de Buff Monster capture l'énergie du street art et du graffiti contemporains. Sortie en 2023 dans une édition limitée numérotée à seulement 50 exemplaires, cette œuvre se distingue par son design saisissant et sa technique hybride, alliant la précision de la sérigraphie à des embellissements bruts peints à la main. Buff Monster continue de brouiller les frontières entre design de collection et beaux-arts en proposant des formats accessibles et des personnalisations minutieuses. Chaque estampe de 23 x 30 cm est retouchée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce unique qui ravira les yeux. Une icône de personnage transformée en toile Cette estampe met en scène le personnage emblématique de Mister Melty, créé par Buff Monster, réinventé dans une composition centrale audacieuse. Un œil unique et surdimensionné capte le regard depuis le centre de la page, encadré d'épaisses bordures noires qui donnent l'impression d'un emoji numérique expressif devenu réalité. La surface gluante du personnage est accentuée par des traînées, des éclaboussures et d'épaisses coulures de peinture acrylique blanche et verte, créant un effet à mi-chemin entre le dessin animé d'horreur et le rêve psychédélique collant. Les marques peintes à la main sur chaque estampe ajoutent du mouvement, de la variété et une touche d'imperfection humaine à un modèle basé sur la répétition graphique, conférant à chaque estampe un aspect spontané et authentique malgré son fond uniforme. Fusion de la sérigraphie et des finitions acryliques réalisées à la main Réalisée sur un papier beaux-arts cartonné, la sérigraphie offre une application audacieuse et uniforme des couleurs, avec des noirs profonds qui définissent le contour caractéristique de Mister Melty. Sur ce motif structuré, Buff Monster a appliqué d'épaisses coulures et éclaboussures peintes à la main dans une palette fluorescente, conférant à l'œuvre une qualité tactile et presque sculpturale. Cette modification peinte à la main, appelée HPM (Hand-Painted Multiple), élève l'œuvre au-delà de la sérigraphie traditionnelle et l'inscrit dans le domaine de l'art contemporain individualisé. Chaque exemplaire de cette édition est unique, ce qui renforce l'esprit du street art, qui privilégie l'éphémère et l'expression à la reproduction. L'univers artistique et l'influence urbaine de Buff Monster Buff Monster, artiste américain, est reconnu pour son langage visuel unique, fusionnant l'esthétique pop des années 80 et les techniques du street art. Son univers est peuplé de monstres fondants, de couleurs néon, de motifs de glaces et d'un grotesque ludique. Mister Melty, figure récurrente de ses œuvres, incarne son approche du design centré sur les personnages, teintée de surréalisme. Cette édition verte particulière illustre la propension de Buff Monster à explorer de nouvelles palettes de couleurs et de nouveaux contextes pour des icônes familières, garantissant ainsi la cohérence et l'expérimentation de son travail. Intégrée à sa série de 2023, cette estampe HPM de Mister Melty vert poursuit son exploration de l'iconographie des personnages, tout en sublimant sa valeur artistique par une texture réalisée à la main et des coulures spontanées qui font écho à la sensibilité brute du graffiti. Pour les collectionneurs de street art, de pop art et de graffiti, cette estampe est à la fois un hommage à l'identité visuelle de Buff Monster et une occasion rare d'acquérir une œuvre unique sous forme d'estampe.
$650.00
-
Luke Chueh Impression d'archive brûlée par Luke Chueh
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « Burnt Out » sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par Luke Chueh, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Depuis de nombreuses années, j'ai le plaisir de collaborer avec 1xRUN et j'ai été témoin de leur croissance et de leur diversification. Pour cette exposition, je souhaitais créer une œuvre que je n'aurais pu réaliser qu'avec Inner State et 1xRUN. J'ai donc pleinement exploité les outils et les technologies de leur studio. De la sérigraphie aux estampes rehaussées à la main, en passant par les éditions découpées au laser, cette exposition repoussera les limites de mon travail artistique et explorera la fusion de l'art et du commerce », a déclaré Chueh depuis ses ateliers de Los Angeles. Depuis 20 ans, Chueh est une figure incontournable de la scène artistique contemporaine, naviguant entre beaux-arts, art populaire, figurines en vinyle en édition limitée et estampes d'art, et fédérant un public tout aussi fidèle dans chaque segment. En plus de proposer des œuvres accessibles aux collectionneurs de tous les budgets, Damaged Goods présentera également 15 peintures et personnages emblématiques de Chueh. « En tant qu'artiste, je partage constamment mon temps entre le développement de mes œuvres d'atelier et la production de divers produits inspirés de celles-ci. Je cherche sans cesse à réinterpréter les histoires et les personnages de mes peintures et à tirer parti des tendances des collectionneurs, qu'il s'agisse d'estampes en édition limitée ou de figurines d'art. » Luke Chueh
$284.00
-
Naoto Hattori Impression d'archives après la pluie par Naoto Hattori
Après la pluie, tirage d'art en édition limitée avec pigments d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² par l'artiste Naoto Hattori, légende du street art pop graffiti. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée. Tirage pigmentaire d'archive sur papier beaux-arts 310 g/m². Format : 40,6 x 50,8 cm. Sortie : 11 avril 2016. Tirage : 30 exemplaires. « J’aime le ciel dégagé après la pluie. Tout est vivifiant, l’air est pur et embaume la terre. Parfois, j’ai l’impression que mes pensées sont sombres et qu’il pleut, mais cela finit toujours par se dissiper et je peux alors apercevoir un ange, comme la première étoile du soir. » – Naoto Hattori
$291.00
-
Ron English- POPaganda Figment - Sérigraphie verte sur fond noir par Ron English - POPaganda
Figment - Sérigraphie en édition limitée, 2 couleurs, tirée à la main, sur papier Coventry Rag 335 g/m² par Ron English - POPaganda Rare Pop Art Famous Pop Artwork Artist. Sérigraphie signée en 2013, en couleurs, sur papier Coventry Rag 335 g/m², 61 × 61 cm (24 × 24 po). Édition de 10 exemplaires. English | Figment : Vert sur Noir. Sérigraphie bicolore sur papier Coventry Rag 335 g/m². Édition de 10 exemplaires, signée et numérotée par Ron English - POPaganda.
$664.00
-
Dave Kinsey SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$300.00
-
Marly Mcfly Kryptonite HPM Mixed Media Wood Print par Marly Mcfly
Kryptonite Édition Limitée, œuvre d'art pop art réalisée à la main par l'artiste de rue urbaine Marly Mcfly. Technique : acrylique HPM, peinture en aérosol et encre sur panneau de bois. Édition limitée à 9 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main . Œuvre de 11 x 14 pouces sur châssis en bois prêt à accrocher. « Je suis une artiste autodidacte originaire de Newport News, en Virginie. J'ai commencé à dessiner dès l'enfance, représentant toutes sortes de personnages : dessins animés, bandes dessinées, figurines, athlètes… Mes pensées et expériences intérieures sont retranscrites par des superpositions de couleurs vives et audacieuses, de motifs et d'images de mon enfance, qui me permettent de m'exprimer. Je considère mon art comme un mélange de pop art et de street art. » – Marly McFly Les récits saisissants de Marly McFly dans « Kryptonite » « Kryptonite », une œuvre en édition limitée de Marly Mcfly, retrace visuellement le parcours de l'artiste à travers le pop art et le street art. Cette œuvre HPM (Hand-Painted Multiple) rehaussée à la main, réalisée à l'acrylique, à la peinture aérosol et à l'encre sur un panneau de bois, témoigne de la maîtrise autodidacte de Mcfly et de l'évolution personnelle de son discours artistique. Signée et numérotée en 2021, cette collection est limitée à neuf exemplaires seulement, chacun mesurant 28 x 35,5 cm et présenté sur un châssis en bois prêt à être accroché, illustrant ainsi l'engagement de l'artiste envers l'accessibilité et le dialogue avec son public. Originaire de Newport News, en Virginie, Mcfly puise son inspiration dans l'essence du street art et du graffiti en fusionnant l'immédiateté et l'énergie du street art avec l'imagerie iconique et vibrante du pop art. « Kryptonite » illustre parfaitement cette fusion, avec ses couches de couleurs vives et audacieuses et ses motifs qui interagissent avec des images nostalgiques de l'enfance de l'artiste, se manifestant sous forme de super-héros, de personnages de dessins animés et d'icônes culturelles qui résonnent à un niveau universel. Explorer l'enfance et les icônes culturelles Dans « Kryptonite », McFly explore le pouvoir des icônes culturelles et leur impact sur l'identité et l'expression personnelles. L'œuvre est un dialogue avec le passé, une confrontation avec les symboles qui ont façonné les identités générationnelles et un témoignage de l'influence durable des impressions d'enfance sur la créativité adulte. Les embellissements réalisés à la main sur chaque pièce confèrent à la série une touche unique, garantissant que chaque œuvre, tout en faisant partie d'un thème collectif, se distingue par ses nuances et textures individuelles. Cette œuvre incarne le pouvoir transformateur du street art et du graffiti, révélant la capacité de McFly à communiquer des émotions et des expériences complexes à travers une tapisserie d'images personnelles et partagées. Avec « Kryptonite », Marly McFly contribue au récit dynamique du street art, créant des œuvres visuellement stimulantes, riches de sens et de contexte, invitant les spectateurs à établir des liens entre les différentes couches de peinture et d'encre.
$565.00
-
Blake Jones Peinture originale sur panneau de bois Rabbit Worries par Blake Jones
Rabbit Worries, peinture à la bombe sur panneau de bois originale de Blake Jones. Œuvre unique d'art urbain et pop. Peinture à la bombe sur panneau de bois, signée en 2020. Œuvre originale de 20,5 x 48 cm. « Rabbit Worries » de Blake Jones – Expression brute sur bois, œuvre d'art pop art et graffiti. « Rabbit Worries » est une œuvre unique réalisée en 2020 par l'artiste américain Blake Jones. Peinte à la bombe de peinture rouge vif sur un panneau de bois recyclé de 52 x 122 cm, elle met en scène le lapin emblématique de Jones, un motif récurrent dans son œuvre visuelle. Peinte avec une approche directe et sans filtre, cette pièce allie l'urgence du graffiti à la clarté esthétique de l'iconographie pop. L'expression du lapin – yeux clos, bouche esquissant un sourire gêné, sourcils légèrement arqués – traduit une tension contenue. Son corps, réduit à des lignes fluides et une forme minimaliste, rayonne à la fois d'humour et de malaise. Le mot « BLAKE », griffonné en bas dans la même teinte rouge, affirme la paternité de l'œuvre avec l'immédiateté d'une signature de rue. Simplicité émotive et pouvoir symbolique Le lapin de Jones n'est pas qu'un simple personnage de dessin animé : il est un vecteur d'émotions fortes. Dans « Rabbit Worries », le dessin est réduit à l'essentiel, ce qui permet un impact psychologique maximal grâce à un minimum d'informations visuelles. La peinture rouge vif, appliquée en aérosol sur le grain naturel du bois, crée un contraste saisissant, amplifiant l'émotion brute qui se dégage de la posture et des expressions du visage. Le format vertical du panneau intensifie l'effet, guidant le regard vers le haut, à travers le corps, jusqu'aux oreilles, qui symbolisent l'éveil ou l'anxiété. Cette approche illustre une stratégie fondamentale du street art et du graffiti : communiquer vite, parler fort et faire en sorte que chaque trait compte. Peinture en aérosol et surfaces selon le code urbain L'utilisation de la peinture en aérosol sur panneau de bois s'inscrit directement dans la tradition du graffiti, où l'outil et la texture confèrent à l'œuvre toute son intensité. Le grain du bois reste parfaitement visible sous les lignes rouges, permettant aux imperfections naturelles et à la rudesse urbaine de coexister avec l'énergie graphique des images de Jones. Contrairement à la toile ou au papier, le bois offre une résistance et un caractère uniques, instaurant un dialogue entre la matière et le message. Jones exploite cette propriété, laissant la surface influencer l'atmosphère de la pièce. Le rouge vif évoque l'urgence et la vulnérabilité, faisant écho aux thèmes de la lutte personnelle, du trac ou du conflit intérieur. Le geste est rapide, presque instinctif, reflétant les rythmes du tag de rue, tout en s'inscrivant dans une composition formelle. Blake Jones et le point de rencontre entre l'humour, l'anxiété et la voix publique Blake Jones poursuit son exploration des thèmes de l'identité émotionnelle et du langage public à travers des figures récurrentes et des expressions familières. Dans « Rabbit Worries », il capture un moment d'introspection grâce à un symbole généralement associé à l'innocence et à la malice. Ce lapin, pourtant, n'est pas insouciant : ses yeux clos et ses lèvres retroussées trahissent une profonde gravité, offrant au spectateur le reflet d'un espace mental partagé. L'œuvre aborde les pressions de la vie contemporaine à travers le langage de l'abstraction cartoon, ancrant les codes visuels pop dans un territoire émotionnel bien réel. S'inscrivant dans le canon du Street Pop Art et du Graffiti, « Rabbit Worries » illustre de façon saisissante comment le personnage et le geste peuvent se substituer au récit, comment l'urgence peut être belle et comment l'anxiété peut s'exprimer par la couleur et la ligne. Cette œuvre se dresse à la fois comme un objet d'une clarté esthétique remarquable et comme un portrait d'une grande complexité psychologique.
$2,500.00
-
Sarah Joncas ARCHIVEPP
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$229.00
-
Jeff Gillette Art en action Haring Archival Print par Jeff Gillette
Achetez Art in Action - Haring Édition Limitée Archival Pigment Fine Art Prints sur 290gsm Moab Entrada Fine Art Paper par l'artiste Graffiti Street Art et Pop Culture Jeff Gillette. Édition de 100 2021, signée et numérotée. Tirage pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Taille : 16 x 20 pouces Sortie : 21 juillet 2021
$363.00
-
Skinner La mémoire d'une molécule Giclee Print par Skinner
« La mémoire d'une molécule », estampe giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.
$138.00
-
Brandon Sopinsky BraveHeart vs BraveHeart Giclee Print par Brandon Sopinsky
BraveHeart vs BraveHeart, œuvre d'art giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, par l'artiste de graffiti pop culture Brandon Sopinsky.
$134.00
-
Buff Monster Icône Pink Green Mister Melty peinte sur acrylique HPM, sérigraphie par Buff Monster
Sérigraphie acrylique HPM représentant l'icône Pink Green Mister Melty, peinte par Buff Monster Screen sur papier cartonné d'art de qualité supérieure. Édition limitée. Œuvre d'art pop street art. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, en acrylique HPM, ornée de coulures épaisses et peintes à la main. Format : 9x12 pouces. Icône Pink Green Mister Melty peinte sur acrylique HPM, sérigraphie par Buff Monster L'estampe sérigraphique acrylique HPM représentant Mister Melty, icône rose et verte, par Buff Monster, illustre l'évolution du street art et du graffiti grâce à sa palette de couleurs vives, sa composition précise et ses embellissements tactiles. Sortie en 2023 dans une édition limitée signée et numérotée à 50 exemplaires, cette estampe de 23 x 30 cm s'inscrit dans l'exploration continue par Buff Monster de son personnage emblématique, Mister Melty. Réalisée sur papier d'art de qualité supérieure, chaque pièce est peinte à la main avec des applications acryliques audacieuses superposées à une base sérigraphiée, faisant de chaque estampe une composition unique, empreinte d'optimisme et de gaieté subversive. Iconographie et esthétique visuelle Cette variante de Mister Melty est saisissante par le jeu subtil entre des tons verts luxuriants et un œil central rose et gris éclatant. Le dessin de Mister Melty est encadré d'un cadre gris graphique qui intensifie la structure face au chaos des textures gluantes et dégoulinantes qui définissent sa forme. Le motif de l'œil, élément central de l'identité visuelle de Buff Monster, est rendu d'une manière qui fusionne le mignon et le grotesque. Il flotte dans un paysage surréaliste de textures visqueuses, de superpositions d'éclaboussures et de formes amorphes qui évoquent une réinterprétation psychédélique de l'imagerie des dessins animés. L'œuvre est encore sublimée par des motifs en demi-teintes et des dégradés à l'aérographe qui insufflent du mouvement à l'immobilité de la toile. Technique et détail HPM Ce qui distingue cette estampe, c'est son statut HPM (Hand-Painted Multiple), garantissant qu'aucune n'est identique à une autre au sein de cette édition. Buff Monster superpose à chaque support sérigraphié de la peinture appliquée à la main, au pinceau et par coulures, conférant à chaque pièce une texture, une profondeur de couleur et un mouvement uniques. Cette édition Rose Verte se caractérise par des éclaboussures et des tourbillons dynamiques de vert, de jaune et de noir, créant une tension subtile entre la structure de la sérigraphie et la liberté spontanée de la surface peinte. Les coulures et les éclaboussures insufflent à l'œuvre une énergie brute tout en renforçant son effet sculptural, transformant la surface plane en une œuvre viscérale et dynamique. Buff Monster et l'héritage de Monsieur Melty Buff Monster, artiste américain, défend depuis longtemps une esthétique à la fois ludique et sombre, inspirée par la culture japonaise, le graffiti, le heavy metal et la bande dessinée underground. Son personnage emblématique, Mister Melty, est une métaphore visuelle de la joie éphémère, de l'absurde et de la transformation. Il représente un mélange d'humour et de déclin, souvent représenté en train de fondre ou de couler, symbole d'impermanence. L'estampe Pink Green Mister Melty HPM illustre parfaitement son style : un hybride d'iconographie pop et de sensibilité urbaine, exécuté avec la précision d'un peintre d'atelier. En édition limitée, elle fait office à la fois d'objet de collection et de support d'expression, reflétant la contribution unique de Buff Monster à l'art urbain, pop et graffiti contemporain.
$650.00
-
Eddie Colla Peinture en aérosol originale Salvage Can 11 Sculpture de bombe de peinture Eddie Colla
« Salvage Can 11 » , peinture originale sur bombe de peinture, sculpture technique mixte, œuvre d'art du légendaire artiste de rue et graffeur Eddie Colla. Œuvre originale signée de 2018, réalisée à la peinture acrylique en aérosol (technique mixte), format 3 x 8 pouces. « J’ai réalisé cette série de bombes aérosol en Chine en 2018. J’attendais de recevoir du matériel pour commencer à travailler sur des pièces plus grandes. La résidence où j’étais conservait toutes ses bombes aérosol vides. J’ai donc commencé à créer ces petites pièces à partir de ces bombes usagées. Ce n’était pas prémédité ; j’avais simplement beaucoup de temps libre en attendant l’arrivée de mon matériel, alors j’ai travaillé avec ce que j’avais sous la main. Chaque bombe est signée et datée au fond. » – Eddie Colla L'innovation d'Eddie Colla dans l'art urbain « Salvage Can 11 » d'Eddie Colla s'impose comme une œuvre puissante dans le domaine du street art et du graffiti. Peinture originale réalisée sur une bombe de peinture, elle mêle techniques mixtes et énergie subversive propre à l'art urbain. Cette œuvre fait partie d'une série créée en 2018 lors d'une résidence en Chine, une période que Colla décrit comme marquée par une interruption inattendue de son processus créatif, due à l'attente de matériel artistique. Cette situation l'a conduit à utiliser de manière novatrice des matériaux de récupération pour créer une œuvre aussi insoupçonnée que profonde. « Salvage Can 11 » témoigne de l'esprit spontané et adaptable qui anime souvent le street art. Confronté à un retard dans son processus créatif habituel, Colla s'est tourné vers les bombes de peinture vides disponibles lors de sa résidence, les transformant d'outils en supports. Cet acte de réappropriation a donné une nouvelle vie aux bombes usagées et a remis en question la perception de la valeur et de l'utilité des matériaux artistiques. L'œuvre qui en résulte – une pièce originale signée – est une sculpture en techniques mixtes qui capture l'essence même du graffiti : brute, immédiate et profondément personnelle. Dynamique visuelle de « Salvage Can 11 » L'impact visuel de « Salvage Can 11 » est immédiat et viscéral. L'image sur la canette est obsédante : les traits du personnage suggèrent un mélange d'humanité et d'anonymat figé, un thème récurrent dans l'œuvre de Colla, qui interroge souvent l'identité et la place de l'individu au sein de la société. L'utilisation de peinture acrylique et de peinture en aérosol ajoute texture et profondeur, tandis que les teintes noires et violettes saisissantes captent le regard et invitent le spectateur à une contemplation profonde de l'œuvre. Importance culturelle de l'œuvre d'Eddie Colla La contribution d'Eddie Colla au street art dépasse largement ses fresques et installations publiques. Il crée un pont entre la rue et l'espace du collectionneur en donnant vie à son art sur un support tangible, comme une bombe de peinture. « Salvage Can 11 » incarne la nature éphémère du street art, tandis que son existence en tant qu'objet préservé remet en question l'éphémère qui lui est traditionnellement associé. L'œuvre de Colla nous rappelle que le street art ne se limite pas aux espaces publics, mais constitue une forme d'art dynamique capable d'investir et de s'adapter à tout contexte. La résonance de la série « Salvage Can » dans le monde de la collection d'art La série « Salvage Can » occupe une place particulière dans la collection. Chaque canette, signée et datée par Colla, est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une pièce historique qui raconte l'histoire de sa création. Les collectionneurs de street art et de graffiti sont souvent attirés par les œuvres narratives, et « Salvage Can 11 » offre précisément cela : le récit d'une innovation, d'une adaptation et du processus créatif qui s'est déployé lors d'une résidence d'artiste à travers le monde. « Salvage Can 11 » est une sculpture en techniques mixtes qui incarne l'esprit novateur d'Eddie Colla et son statut de légende du graffiti. L'œuvre symbolise la créativité qui s'épanouit malgré les contraintes du street art, soulignant la capacité de Colla à créer des récits captivants à partir de circonstances inattendues. Elle illustre parfaitement comment le street art peut transcender les frontières traditionnelles et redéfinir la notion même de support, invitant un public plus large à s'engager dans le mouvement du street art de manière inédite et profonde.
$504.00
-
Peter Keil Face Yachting 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Face Yachting 84 Œuvre d'art originale et unique, peinture à l'huile et techniques mixtes sur panneau de masonite, par le célèbre artiste impressionniste moderne Peter Keil. Peinture originale signée de Peter Keil, datant de 1984, mesurant 24 x 12 pouces (61 x 30,5 cm), représentant un grand visage et des bateaux sur le lac. Le visage d'enfant de Peter Keil en 1984 : une fusion entre l'expressionnisme et le pop art urbain « Visage d'enfant '84 » de Peter Keil illustre avec éclat la rencontre entre les techniques impressionnistes modernes et l'esprit du street art et du graffiti. Cette œuvre originale, une peinture à l'huile sur carton, mesure 30 x 40 cm et révèle le style singulier de Keil, souvent reconnu pour son approche spontanée et audacieuse de l'art moderne. Représentant un visage d'enfant géant, le tableau capture l'innocence et l'expressivité propres à l'enfance, à travers le prisme du style impressionniste et vibrant de Keil. Caractéristique des œuvres originales de Peter Keil, cette pièce présente quelques écaillures de peinture sur la joue, conséquence naturelle de la technique de l'empâtement et de la fragilité du carton. Ces écaillures n'altèrent en rien l'impact de l'œuvre ; au contraire, elles enrichissent son récit, reflétant le passage du temps et l'histoire tactile du processus créatif de Keil. Cet élément de texture, fréquent dans les œuvres originales de Keil, souligne l'émotion brute et sans filtre qu'il cherche à capturer chez ses sujets. Interprétation du langage artistique de Keil dans Child's Face '84 Interpréter « Visage d'enfant '84 » de Keil exige de comprendre son langage artistique, qui fusionne les formes abstraites de l'impressionnisme avec les couleurs vibrantes et l'immédiateté émotionnelle du street art. Le portrait qu'il dresse dépasse la simple représentation des traits d'un enfant ; il explore le caractère et les émotions transmis par des formes exagérées et une riche palette de couleurs. Les grands yeux lumineux dominent la composition, véritables fenêtres sur l'âme de l'enfant, et font écho à la profondeur de l'expérience humaine que Keil cherche à explorer à travers son art. Le choix du carton comme support témoigne de la volonté de Keil de combler le fossé entre les beaux-arts conventionnels et les matériaux plus accessibles et quotidiens souvent utilisés dans le street art, le pop art et le graffiti. Ce choix non conventionnel reflète une démocratisation de l'art, thème central du street art, qui vise à rendre l'art accessible et compréhensible par un large public. En utilisant le carton, Keil remet en question les normes artistiques traditionnelles et s'inscrit dans une forme d'expression artistique ancrée dans les réalités de la vie urbaine. L'influence durable de l'approche de Keil en matière de portrait L'influence durable de l'approche de Peter Keil en matière de portrait est manifeste dans « Visage d'enfant '84 ». Son œuvre, souvent rattachée à l'impressionnisme moderne, trouve un écho dans un large éventail de formes artistiques, notamment le pop art urbain et le graffiti. La contribution de Keil à ces genres réside dans sa capacité à insuffler à la peinture de portrait traditionnelle une immédiateté et une authenticité brute, caractéristiques de l'art urbain. Ce tableau, avec ses contours audacieux et ses couleurs éclatantes, témoigne de l'esprit novateur de Keil et de son impact sur l'art contemporain. De plus, la vivacité de l'œuvre, une signature de Keil, souligne le potentiel expressif du pop art urbain et du graffiti. « Visage d'enfant '84 » illustre comment ces genres peuvent transmettre des récits émotionnels complexes, remettant en question l'idée reçue selon laquelle le street art se limite au commentaire public ou à la critique sociale. Le portrait de Keil est une célébration de l'individualité et de l'esprit humain, capturées dans le regard d'un enfant et exprimées par la peinture. « Visage d'enfant '84 » de Peter Keil est une œuvre majeure qui illustre la rencontre entre l'impressionnisme moderne et l'univers dynamique du street art et du graffiti. La spontanéité de son exécution, l'éclat de ses couleurs et la richesse de ses textures contribuent à son attrait intemporel et à son statut de témoignage éloquent de la vision artistique de Keil. Portant les marques de sa création, cette œuvre continue de fasciner et d'inspirer, offrant un aperçu de la profondeur et de la diversité de son travail.
$604.00
-
Other Artists The Big Lebowski Silkscreen Print par Matt Dye - Blunt Graffix
The Big Lebowski Édition Limitée 2 Couleurs Sérigraphie à l'encre Métallique tirée à la main sur papier d'art découpé par Matt Dye- Blunt Graffix Artiste de rue Graffiti Art Pop Moderne.
$217.00