Art de qualité investissement

510 produits

  • Lips Blue & Black Emote Monoprints Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Sérigraphie « Lèvres bleues et noires » par Pose-Jordan Nickel

    Sérigraphie monotype Lips Blue & Black Emote par Pose- Jordan Nickel, réalisée à la main avec une technique de gravure en trois couleurs sur papier d'art Mohawk ultra-fin et ultra-blanc, à bords frangés, en édition limitée. Édition limitée à 2 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Sérigraphie de 22 x 30 cm représentant un gros plan du visage et des lèvres d'une femme aux cheveux noirs et à la peau bleue. En explorant l'univers du pop art, et plus précisément les intersections entre le street art et le graffiti, on découvre une œuvre particulièrement évocatrice intitulée « Lips Blue & Black Emote ». Cette sérigraphie monotype saisissante est l'œuvre de Pose, alias Jordan Nickel, artiste reconnu pour ses interprétations uniques et sa vision contemporaine des thèmes classiques du pop art. Réalisée avec minutie en 2023, cette œuvre en édition limitée se distingue non seulement par son imagerie, mais aussi par sa technique de création. La sérigraphie est réalisée à la main, soulignant la touche personnelle et le souci du détail que Nickel apporte à ses créations. Plus intrigante encore est l'utilisation d'une technique de dégradé à trois couleurs, qui permet un mélange progressif des couleurs, créant ainsi profondeur et fluidité dans l'estampe. Le support de cette œuvre n'est autre que le papier d'art Mohawk SuperFine UltraWhite, réputé pour ses bords frangés à la main, ajoutant une authentique touche d'élégance vintage à l'ensemble. Le choix de ce papier accentue le contraste des couleurs vibrantes sur un fond blanc immaculé, soulignant ainsi la précision des détails. En zoomant sur l'image centrale de l'estampe, on découvre un gros plan hypnotique du visage d'une femme, et plus particulièrement de ses lèvres. Son apparence, presque surréaliste, est marquée par ses cheveux noirs se fondant harmonieusement dans sa peau bleue. Cette représentation audacieuse captive le regard et repousse les limites des canons de beauté conventionnels. Chaque pièce de cette collection exclusive est signée et numérotée par Nickel, garantissant son authenticité et sa rareté (seulement deux exemplaires existent). Avec ses dimensions généreuses de 56 x 76 cm, cette œuvre imposante s'impose comme une pièce maîtresse incontournable pour tout collectionneur d'art.

    $2,347.00

  • Absolute Ali Unique Original Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Peinture aérosol originale unique Absolute Ali, sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie originale unique Absolute Ali à la peinture en aérosol HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop de rue. Œuvre originale unique, signée et encadrée sur mesure avec certificat d'authenticité, réalisée en 2017. Peinture acrylique et aérosol, technique mixte, embellie à la main. Dimensions : 48,5 x 35,5 cm. Le célèbre boxeur Muhammad Ali lève les bras en signe de victoire. L'œuvre est ornée de nombreuses touches de peinture à l'aérosol et de peinture à la main. Cadre doré orné sur mesure, dimensions : 57 x 45 cm. Évolution et impact de l'art pop urbain et graffiti de Mr. Brainwash L'énergie vibrante et irrévérencieuse du Street Pop Art et du Graffiti a radicalement transformé le paysage visuel de la culture urbaine. Ces formes d'expression artistique, profondément enracinées dans les contre-cultures subversives du passé, ont désormais accédé au panthéon de l'art contemporain grâce aux œuvres de visionnaires comme Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash. Son approche artistique unique, qui combine des éléments du street art et du pop art, donne naissance à des créations non seulement visuellement saisissantes, mais aussi riches en commentaires culturels. Mr. Brainwash a fait une entrée fracassante sur la scène artistique avec son mélange novateur de sensibilité street art et d'esthétique pop art. Son travail intègre souvent des figures iconiques et des motifs familiers, les réinterprétant dans l'univers brut et spontané du street art. Son œuvre « Absolute Ali » de 2017 témoigne avec force de ce style. Utilisant la sérigraphie et des embellissements à la main à la bombe et à la peinture acrylique, Mr. Brainwash crée une texture multicouche qui reflète la complexité de l'icône culturelle qu'elle représente : le légendaire boxeur Muhammad Ali. « Absolute Ali » - Un chef-d'œuvre de techniques mixtes « Absolute Ali » est un exemple saisissant du talent de Mr. Brainwash. Cette œuvre est une sérigraphie en édition limitée, réalisée en technique mixte sur papier d'art, représentant le champion poids lourd Muhammad Ali. Elle capture l'instant triomphal d'Ali levant les bras en signe de victoire, immortalisant l'émotion et la puissance de cette légende du sport. Par l'application d'éclaboussures de couleurs vibrantes et dynamiques, l'œuvre est imprégnée d'un mouvement et d'un dynamisme caractéristiques du style de boxe d'Ali et de la démarche artistique de Mr. Brainwash. Bien plus qu'un simple portrait, cette œuvre est une célébration du triomphe, de la diversité et de la force indomptable de la volonté humaine, incarnée par Ali. Le fond de la composition est un véritable collage d'images et de couleurs, chaque couche de peinture et chaque élément sérigraphié s'appuyant sur le précédent pour créer une riche tapisserie de stimuli visuels. L'œuvre est un régal pour les sens : les éclaboussures de peinture, appliquées à la main, ajoutent non seulement de la texture, mais créent également une énergie presque palpable qui émane de la toile. Le rôle du street art et du graffiti dans l'art contemporain Des œuvres comme « Absolute Ali » illustrent parfaitement comment le Street Pop Art et le graffiti ont repoussé les limites de l'art traditionnel. Elles reflètent l'esprit du temps, incarnant la voix, les luttes et les victoires de la rue. En intégrant ces œuvres aux galeries et au monde des beaux-arts, des artistes comme Mr. Brainwash remettent en question les idées reçues sur ce que peut être l'art et à qui il s'adresse. Cette démocratisation de l'art a engendré un monde artistique plus inclusif et diversifié, où la frontière entre art savant et culture urbaine s'estompe. Le caractère limité de l'édition « Absolute Ali », associé à ses finitions réalisées à la main, garantit que chaque exemplaire est un trésor unique, reflet de la vision de Mr. Brainwash. Son cadre doré orné, réalisé sur mesure, renforce son attrait, juxtaposant les connotations luxueuses traditionnelles de l'or et l'essence brute et authentique du street art. Pour les collectionneurs, posséder une œuvre comme « Absolute Ali » représente bien plus qu'un simple investissement artistique ; « Absolute Ali » est un investissement dans l'histoire culturelle, un instantané de l'époque où le street art a émergé et a redéfini le monde de l'art. Bien plus qu'une simple œuvre d'art, c'est un artefact culturel qui incarne l'essence même du street art et du graffiti. Par la fusion de la sérigraphie et de la peinture aérosol, Mr. Brainwash a créé une œuvre vibrante de vie, qui capture l'esprit de Muhammad Ali et l'essence du street art. C'est une affirmation audacieuse dans le récit continu de l'histoire de l'art, soulignant la nature évolutive de l'expression artistique et le pouvoir de l'art à saisir l'expérience humaine.

    $39,381.00

  • Graff Head Slick 14 HPM Unique Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick Graff Head Slick 14 HPM Sérigraphie unique par OG Slick

    Graff Head Slick 14 HPM Unique Spray Paint Silkscreen Print by OG Slick Embleshed 1 of 1 Hand-Pulled 11-Color on Untrimmed 250gsm Stonehenge Fine Art Paper Artwork. Œuvre d'art unique signée 1/1 HPM, format 40x26, sérigraphie de Mickey Mouse, Guan Yin faisant des signes de la main, le haut du corps et le visage recouverts de peinture en aérosol rouge et noire. Le pop art, le street art et le graffiti transcendent souvent les frontières traditionnelles, embrassant des thèmes culturels contemporains et puisant leur inspiration dans le monde qui nous entoure. La sérigraphie « Graff Head Slick 14 HPM Unique », réalisée avec minutie par OG Slick, incarne cet esprit de transcendance artistique. Imprimée sur du papier Stonehenge Fine Art 250 g/m² non rogné, cette œuvre est un emblème de précision grâce à sa technique artisanale à 11 couleurs, témoignant du savoir-faire exceptionnel dans le domaine de l'art moderne. Cette pièce unique, signée et datée de 2022, fusionne harmonieusement le familier et le profond. Au premier abord, le visage iconique de Mickey Mouse capte l'attention. Cependant, une introspection plus profonde révèle que Mickey Mouse est réinventé en Guan Yin, la déesse de la compassion. Avec le haut du corps et le visage recouverts de peinture en aérosol rouge et noire, l'image trouve un équilibre entre nostalgie et spiritualité, tout en faisant écho à l'esprit rebelle du street art. Puisant son inspiration dans ses explorations d'enfance à Chinatown, OG Slick présente un récit fascinant à travers cette œuvre. Les magasins de Chinatown arboraient souvent des figurines à leurs caisses, censées porter chance au propriétaire comme aux clients généreux. Reflet de cette tradition, la Guan Yin de Mickey Mouse, dans cette sérigraphie, est représentée sous une pluie de cryptomonnaie, symbolisant la fusion des croyances ancestrales et de l'ère numérique. C'est une réflexion sur la place qu'occupe la tradition dans le monde moderne, et sur la façon dont même des symboles vénérés comme Guan Yin peuvent être perçus sous un angle nouveau et contemporain. À travers cette estampe, OG Slick célèbre non seulement ses racines et ses souvenirs, mais invite également les spectateurs à questionner et à redéfinir les symboles qui peuplent notre conscience collective. Tirage unique de 25 exemplaires.

    $3,705.00

  • Graffiti Happy V30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick

    OG Slick Graffiti Happy V30, impression giclée HPM rehaussée à la main par OG Slick

    Graffiti Happy V30, impression giclée HPM rehaussée à la main par OG Slick Artwork, édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés, impression rehaussée à la main, artiste de rue graffiti pop. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. Graffiti Happy V30 par OG Slick : Un emblème subversif du street art pop et du graffiti Graffiti Happy V30 est une estampe giclée HPM rehaussée à la main, créée en 2025 par OG Slick, artiste reconnu du graffiti et du street pop. Limitée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, chaque tirage de 76 x 76 cm est réalisé sur papier beaux-arts 310 g/m² aux bords frangés et personnalisé avec des éclaboussures de peinture en aérosol, des coups de pinceau et des marques uniques. Si le support giclée préserve l'intégrité de l'image originale, chaque embellissement la transforme en une pièce unique et marquante. Au cœur de l'œuvre se trouve une version mutante de l'emblématique smiley jaune – symbole longtemps associé à l'innocence, à la paix et à la culture pop – ici détourné visuellement par l'expression du graffiti. Cette œuvre, avec sa surface jaune brillante et ses superpositions de bruit visuel, devient un artefact de commentaire, d'ambiance et de contradiction au sein du langage du street pop art et du graffiti. Stratégie visuelle et subversion culturelle L'image centrale de Graffiti Happy V30 est la version d'OG Slick d'un smiley jaune, immédiatement reconnaissable et historiquement lié au marketing, à la culture rave et à l'iconographie du bien-être. Ici, le sourire est volontairement déformé, peint sur une toile jaune vif, l'asymétrie et un trait agressif interrompant la gaieté artificielle. Les yeux joyeux du visage sont perturbés par des griffonnages noirs et des projections de peinture verte – des tags qui brisent le familier et insufflent une spontanéité brute à ce symbole lisse. Les embellissements de Slick, tels que les coulures de peinture, les débordements et les formes géométriques au pochoir, brisent l'illusion de perfection. Le résultat n'est pas une destruction de la joie, mais une réinterprétation, invitant les spectateurs à s'interroger sur la simplicité du bonheur dans un monde chaotique et commercialisé. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, ce type d'intervention visuelle oblige les symboles publics à dialoguer avec l'expression personnelle, la dégradation et la rébellion. La technique et l'esthétique urbaine d'OG Slick OG Slick est une figure légendaire du graffiti à Los Angeles, dont la carrière repose sur l'appropriation et la réinterprétation visuelles. Reconnu pour son approche insufflant une sensibilité urbaine à des images léchées, le travail de Slick oscille entre satire et sincérité. Dans Graffiti Happy V30, il utilise la technique de l'impression giclée pour une clarté visuelle optimale, tout en appliquant directement sur chaque tirage des techniques de graffiti authentiques : projections, masquages ​​et coulures. Le format HPM garantit le caractère unique de chaque exemplaire, marqué par des choix visuels personnels réalisés en atelier. Le choix du smiley par Slick approfondit son dialogue avec l'iconographie pop, questionnant son omniprésence et sa joie de vivre forcée. Les ornements du tirage remettent en cause l'artificialité du bonheur véhiculé par les entreprises et suggèrent un récit alternatif où le bonheur est imparfait, imprévisible et parfois même violemment recouvert de peinture. Impression HPM limitée comme commentaire urbain Graffiti Happy V30 est une édition limitée qui fusionne l'univers des objets de collection haut de gamme avec l'urgence brute de la rue. Chaque estampe de la série présente des marques imprévisibles – superpositions d'éclaboussures de peinture, coups de pinceau anguleux et coulures accidentelles – qui transposent le chaos des murs extérieurs dans la structure d'une œuvre d'art. Le travail artisanal garantit l'authenticité et la puissance visuelle de chaque pièce, choisie aléatoirement pour souligner son caractère unique. Le papier frangé confère à l'œuvre une dimension tactile, renforçant son statut à la fois d'estampe et de sculpture. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du graffiti, cette édition fonctionne non seulement comme un remix visuel, mais aussi comme une provocation, incitant le spectateur à repenser la joie, le marketing et le masque de la civilité à travers le prisme brut du commentaire urbain. L'estampe d'OG Slick ne se contente pas de représenter un sourire ; elle interroge sa sincérité : est-il mérité ou forcé ?

    $2,500.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Black Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La révolution est une mère qui dévore ses enfants. Sérigraphie en tondo noir de Cleon Peterson.

    La révolution est une mère qui mange ses enfants. Estampe sérigraphique Tondo noir de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords francs découpés à la main. Œuvre en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 24x24 Impression sérigraphique circulaire. Le Tondo de Cleon Peterson : une exploration viscérale de la révolution L'œuvre de Cleon Peterson, « La révolution est une mère qui dévore ses enfants » (Tondo noir), capture l'essence même de la révolution : sa fureur transformatrice et son contrecoup cannibale. Cette sérigraphie en édition limitée de 2024 incarne avec force la violence cyclique inhérente aux bouleversements sociaux. Grâce à son esthétique contrastée caractéristique, Peterson invite à la réflexion sur le tumulte qui accompagne les changements systémiques. Mérites artistiques du Tondo noir de Peterson Limitée à une série de 100 exemplaires, chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée, soulignant l'exclusivité de cette œuvre d'art qui invite à la réflexion. Le tondo – une œuvre circulaire – mesure 61 x 61 cm, un format qui, historiquement, évoque la plénitude et l'infini, mais qui représente ici le cycle perpétuel de la ferveur révolutionnaire. Les bords frangés à la main du cercle, découpé dans un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m², rehaussent la qualité tactile de l'œuvre et renforcent son impact viscéral. Le choix du cercle est délibéré : rompant avec la tradition du format rectangulaire, il crée une expérience plus immersive et contemplative. Cette forme permet à la violence intérieure de se répandre dans toutes les directions, reflétant la nature dévorante du thème. L'œuvre de Peterson ne se contente pas d'être accrochée à un mur ; elle interpelle et enveloppe le spectateur dans son récit. Commentaire culturel à travers la sérigraphie de Peterson Dans « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo noir », Peterson met à nu les paradoxes de la révolte. Son utilisation du noir – associé à l’inconnu et souvent à la mort – crée un vide dans lequel les figures émergent et sont englouties. L’œuvre est une allégorie de la nature cyclique de l’histoire, où chaque soulèvement porte en lui les germes de sa propre destruction. Le contraste saisissant du noir et blanc dépouille la scène de tout romantisme, révélant la brutalité de la lutte pour le pouvoir. Elle touche au cœur même du pop art urbain et du graffiti, qui traitent souvent de vérités objectives et investissent l’espace public comme forum de dialogue. L’œuvre de Peterson pousse cette réflexion plus loin, inscrivant la voix brute et sans concession de la rue dans le contexte des beaux-arts. « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo noir » est un poignant rappel de la danse perpétuelle entre l’ordre et le chaos. Cette œuvre incarne l'essence même de la démarche de Cleon Peterson en matière de street art, révélant les réalités souvent dérangeantes qui sous-tendent les sociétés humaines. À travers son travail, Peterson interpelle le spectateur, l'incitant à une réflexion plus profonde sur les enjeux sous-jacents des transformations culturelles et politiques.

    $1,564.00

  • Sloth Hand-Finished Variant I HPM Silkscreen Print by Insane51

    Insane51 Paresseux Variante finie à la main I HPM Sérigraphie par Insane51

    Sloth Hand-Finished Variant I HPM Acrylic & Hand-Tiled 11-Color Silkscreen Print With 24k Gold Leaf on Hand-Decked Tub Sized Somerset Satin Fine Art Paper by Artist Insane51 Limited Edition Artwork. Œuvre originale unique numéro 1, peinte et ornée à la main, signée HPM, édition limitée à 5 exemplaires (2022). Dimensions : 23,62 x 23,62 cm. Apparence différente selon les filtres de lumière rouge et bleue anaglyphiques. Véritable manifeste du pop art et du street art contemporain, « Sloth Hand-Finished Variant I » captive par sa profondeur, sa précision et son utilisation novatrice des matériaux. Créée par l'artiste de renom Insane51 en 2022, cette œuvre fusionne techniques traditionnelles et contemporaines pour donner naissance à un chef-d'œuvre qui séduit autant les amateurs d'art que les curieux. L'alliance exquise d'une sérigraphie artisanale en 11 couleurs, entrelacée de feuilles d'or 24 carats, témoigne du souci du détail et de la qualité de l'artiste. Imprimée sur un papier d'art satiné Somerset 310 g/m² à bords frangés, l'œuvre incarne le luxe et le raffinement. Le choix des peintures acryliques par Insane51 confère à la composition une vivacité vibrante, lui donnant vie et une luminosité qui invite le regard à s'approcher. Mais l'un des aspects les plus fascinants de cette œuvre réside dans son apparence sous des filtres de lumière rouge et bleue anaglyphes. Par ce jeu de perspectives unique, l'œuvre offre des points de vue variés, incitant le spectateur à explorer ses multiples niveaux de lecture. Cette approche novatrice rappelle l'univers en constante évolution du graffiti, où les artistes repoussent sans cesse les limites pour enrichir leur travail. Première œuvre HPM signée, éditée à seulement cinq exemplaires originaux rehaussés, elle revêt une valeur considérable pour les collectionneurs. Mesurant 23,62 x 23,62 cm, « Sloth Hand-Finished Variant I » est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est le reflet de l'essence même de l'art urbain contemporain. Avec cette création, Insane51 confirme son statut de pionnier, faisant le lien entre tradition et modernité.

    $1,639.00

  • While Supplies Last Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus - Sérigraphie grand format

    Achetez AK-47 Lotus - Grand format en édition limitée tirée à la main en sérigraphie 4 couleurs sur papier de coton Coventry Rag personnalisé par l'artiste de rue Graffiti Shepard Fairey. 2022 Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires Taille 30x41 "Les sérigraphies grand format AK-47 Lotus et AR-15 Lily sont inspirées par les manifestants de la guerre du Vietnam qui mettaient des fleurs dans les canons des fusils de la Garde nationale amenés pour réprimer leurs manifestations pour la paix. Je suis un pacifiste, que ce soit cela signifie trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la guerre au niveau international ou trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la violence armée à la maison. Je ne suis pas contre le deuxième amendement, donc les trolls peuvent se calmer… Je ne suis pas intéressé par le bavardage macho, je viens Je veux que moins de gens meurent inutilement. Brady United fait du bon travail pour prévenir la violence armée, ils recevront donc une partie des bénéfices de ces deux tirages. Merci de votre attention.⁠" -Shepard Fairey

    $4,011.00

  • Holiday Space- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Jouet d'art noir par Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Space - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020. Dimensions : 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (11,5 x 5 x 4,5 po). Présentée dans sa boîte. Holiday Space-Black de KAWS : une odyssée artistique La figurine Holiday Space-Black de KAWS est une œuvre audacieuse qui s'inscrit dans l'évolution constante du street art et du graffiti. Sortie en édition limitée ouverte en août 2020, chaque figurine de cette série mesure 29,2 x 12,7 x 11,4 cm et est présentée dans un coffret spécialement conçu pour mettre en valeur l'œuvre. Cette création s'inscrit dans la lignée des œuvres d'art de collection influentes de KAWS et constitue un geste symbolique qui transcende les frontières traditionnelles de l'art et de l'espace. Dans une démarche inédite illustrant l'approche novatrice de KAWS, la figurine Holiday Space a été envoyée à plus de 41 150 mètres d'altitude, attachée à un ballon-sonde. Cet acte a fusionné les univers de l'art et de l'aérospatiale dans un spectacle public partagé dans le monde entier, confirmant ainsi la réputation de KAWS comme un artiste qui n'a pas peur de repousser les limites de l'imagination et du possible. La figurine elle-même, qui reprend le trophée iconique Moonman de MTV que KAWS a redessiné pour les MTV VMAs de 2013, est un hommage à l'influence de l'artiste sur la culture pop et le street art. Imagerie céleste et culture pop : la figurine spatiale de KAWS pour les fêtes La figurine KAWS Holiday Space-Black témoigne du statut iconique de l'artiste dans la culture pop contemporaine. Son voyage spatial précédant sa sortie a conféré à cette pièce de collection une dimension immersive, créant un récit qui dépasse le simple objet d'art physique. Le design noir épuré de cette figurine et les reflets de sa surface jouent avec la lumière et l'ombre, offrant une expérience visuelle à la fois onirique et ancrée dans l'esthétique du street art. En faisant référence au Moonman de MTV, KAWS inscrit la figurine Holiday Space-Black dans un contexte culturel plus large, reconnaissant la relation symbiotique entre le street art et les médias grand public. Cette pièce de collection est un objet convoité par les amateurs d'art et un témoin de l'histoire qui immortalise une époque où l'influence du street art a atteint des sommets inégalés, au sens propre comme au figuré. Sa sortie sur le site web de DDT Store a permis à un public international d'accéder à la figurine Holiday Space-Black, lui assurant ainsi une place de choix au sein de la communauté artistique mondiale. La place de la figure noire dans l'histoire de l'art L'aventure de KAWS avec la figurine Holiday Space-Black dans la stratosphère était bien plus qu'un simple spectacle : c'était une affirmation du potentiel illimité du pop art urbain. En élevant cet art à de nouveaux sommets, KAWS a remis en question les idées reçues sur la portée et l'influence de l'art inspiré du street art. Avec son histoire interstellaire et son lien avec le célèbre Moonman de MTV, cette figurine est autant une œuvre d'art qu'un élément de la culture pop. Dès leur présentation au public, les figurines Holiday Space-Black ont ​​suscité un vif intérêt grâce à leur design, au prestige de l'artiste et à leur ascension audacieuse dans l'espace. Ces figurines symbolisent les possibilités infinies de l'art moderne, où les seules limites sont celles de l'imagination de l'artiste. À travers sa série Holiday Space, KAWS continue de redéfinir le paysage du pop art urbain et du graffiti, prouvant que l'influence de cet art est non seulement mondiale, mais bel et bien cosmique.

    $2,430.00

  • Walking Tall Original Acrylic Spray Painting by BLADE- Steven Ogburn

    BLADE- Steven Ogburn Walking Tall, peinture acrylique originale à la bombe de BLADE - Steven Ogburn

    Walking Tall, une œuvre originale à la peinture acrylique en aérosol réalisée par BLADE - Steven Ogburn, une œuvre unique sur une carte du métro MTA de New York par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée de 2011, réalisée à l'acrylique, à la peinture en aérosol et au marqueur, format 32x23 sur une carte du métro new-yorkais recyclée. Marcher fièrement sur les traces de l'histoire Créée en 2011 par BLADE, légende du graffiti new-yorkais de son vrai nom Steven Ogburn, « Walking Tall » est une œuvre unique et remarquable qui capture l'essence même de la culture graffiti du métro. Réalisée sur un plan du métro new-yorkais (MTA) récupéré, cette pièce de 81 x 58 cm, réalisée en techniques mixtes, est une fusion brute d'acrylique, de peinture aérosol et de marqueur. Elle fait revivre l'esthétique du boom du graffiti du début des années 1970 tout en reflétant le style inimitable de l'artiste. Elle rend hommage à l'époque où BLADE régnait sur le métro new-yorkais et témoigne de son influence toujours aussi forte sur l'évolution du street art et du graffiti. L'utilisation d'un véritable plan de métro comme support est à la fois symbolique et littérale : une surface qui lui servait autrefois de galerie à ciel ouvert se transforme en une œuvre d'art de collection. Les rames de métro réinventées sur papier L'œuvre « Walking Tall » de BLADE s'articule autour d'une rame de métro stylisée, recouverte de lettres abstraites, où les techniques traditionnelles du graffiti rencontrent l'expression géométrique et l'iconographie. La partie supérieure de la carte présente le rendu minimaliste d'une rame de métro argentée, comme émergeant d'un nuage noir – un clin d'œil direct aux mythiques événements d'occupation de wagons entiers. Le tiers inférieur explose de lettres stylisées vertes et jaunes sur un fond texturé à la bombe, agrémenté d'étoiles, de lignes et de symboles devenus emblématiques du langage visuel de BLADE. Chaque section de panneau déborde d'un chaos maîtrisé, symbolisant à la fois le mouvement des trains et l'élan implacable du graffiti lui-même. Ce format renforce le contexte dans lequel l'artiste s'est fait un nom : au cœur du mouvement, de la poussière et du bruit d'une infrastructure urbaine en activité. Les marques personnelles d'un roi « Walking Tall » est bien plus qu'une simple œuvre de graffiti : c'est une affirmation de longévité et d'authenticité. Au-dessus du train stylisé, BLADE se tague ainsi que son ancien crew, The Crazy 5, ancrant son œuvre dans l'histoire fondatrice du graffiti new-yorkais. L'intégration de ses éléments classiques, tels que les flèches, les formes et les figures en trois dimensions, n'est pas seulement décorative, mais profondément personnelle. Ces éléments servent de repères narratifs à une époque où taguer les trains était une véritable révolution culturelle autant qu'artistique. Le choix de BLADE de superposer son œuvre à un plan officiel du MTA ajoute une dimension supplémentaire à l'œuvre, fusionnant l'histoire du graffiti hors-la-loi et la cartographie institutionnelle. Art urbain pop et graffiti à impact institutionnel Comme la plupart des œuvres présentées à la galerie BLADE, « Walking Tall » s'inscrit dans l'esprit de la rue tout en réinterprétant le graffiti comme un art contemporain à part entière. Il en résulte une expérience visuelle hybride : un art reconnu à l'aspect brut, une technique raffinée alliée à la spontanéité urbaine. Cette œuvre appartient à un mouvement plus vaste où des artistes nés dans le métro sont passés de l'anonymat à la reconnaissance, en acquérant des œuvres documentées, signées et archivées. Elle témoigne d'un parcours profondément ancré dans le récit urbain authentique, désormais conservé dans des collections permanentes et des musées du monde entier. « Walking Tall » n'est pas une œuvre de nostalgie ; c'est une expression de survie, de style et de résilience, capturée sur une carte qui servait autrefois de guide aux trains qu'il a transformés en toiles roulantes.

    $3,500.00

  • CamoSplash Orange Yellow Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $3,039.00

  • My Shadows Got My Back Original Spray Paint Painting by Chris RWK

    Chris RWK- Robots Will Kill My Shadows Got My Back Peinture originale en aérosol par Chris RWK

    « My Shadows Got My Back », œuvre originale et unique en son genre, technique mixte (peinture en aérosol et acrylique) sur toile, réalisée par Chris RWK, artiste de street art populaire. Peinture originale sur toile signée de 2022, format 24x30 pouces Enfant des années 80, Chris baignait dans un univers imprégné des images et des idées véhiculées par la télévision, les bandes dessinées, la musique et les films de l'époque. Immergé dans ces différents médias, il a commencé à consigner les images issues de ces expériences quotidiennes dans ce qu'il appelle un « journal mental ».

    $3,645.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Bone Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La révolution est une mère qui dévore ses enfants. Sérigraphie Bone Tondo de Cleon Peterson

    La révolution est une mère qui mange ses enfants. Estampe sérigraphique Bone Tondo de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords francs découpés à la main. Œuvre en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 24x24 Impression sérigraphique circulaire. Exploration du récit circulaire : « La révolution est une mère » de Cleon Peterson « La révolution est une mère qui dévore ses enfants », une sérigraphie de Cleon Peterson, transmet un message poignant grâce à son format circulaire unique. Cette édition limitée de 2024, composée de seulement 100 exemplaires signés et numérotés, illustre avec force la nature cyclique et souvent autodestructrice de la révolution. Cette œuvre, de 61 x 61 cm, est réalisée avec minutie sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² découpé à la main en cercles frangés, soulignant le contraste entre la délicatesse de sa présentation et la puissance de son propos. Symbolisme dans le Tondo de Cléon Peterson Le tondo, œuvre d'art circulaire, possède une riche histoire remontant à la Renaissance et symbolise souvent la perfection ou le divin. L'adaptation de ce format par Peterson à l'art urbain pop et au graffiti constitue un moyen inventif de saisir le mouvement perpétuel des conflits et des bouleversements sociaux. Le cadre circulaire invite le regard du spectateur à parcourir l'image, faisant écho à la nature cyclique et répétitive des luttes représentées. Tout en conservant la sobriété de la palette noir et blanc caractéristique de Peterson, l'estampe acquiert une nouvelle dimension grâce à sa forme, soulignant le cycle incessant des révolutions et leurs conséquences. Les figures à l'intérieur du tondo se livrent à des actes de violence et de domination, sans début ni fin clairement définis, une métaphore poignante des troubles souvent permanents du changement social. La résonance culturelle de l'œuvre de Peterson L'œuvre de Cleon Peterson se situe au carrefour de la réflexion culturelle et de l'expression artistique. « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo d'os » est une création artistique et un commentaire sur la nature des mouvements sociaux et les schémas récurrents de l'histoire. Peterson confronte le spectateur au paradoxe de la révolution : à la fois nécessaire à l'évolution et destructrice par nature. Cette sérigraphie sur tondo contribue au débat actuel sur le rôle du pop art urbain dans le discours moderne. À l'instar des artistes de rue et des graffeurs qui l'ont précédé, Peterson utilise des formes d'expression publiques pour commenter les souffrances individuelles et les dilemmes sociétaux. Le tirage limité de cette œuvre, ainsi que la renommée de l'artiste, garantissent sa place dans le débat sur l'art contemporain pour les années à venir. « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo d'os » de Cleon Peterson est une représentation saisissante de la nature perpétuelle des bouleversements sociaux. Elle nous rappelle avec force le pouvoir transformateur, mais souvent destructeur, de la révolution. Cette sérigraphie en édition limitée capture l'essence du pop art urbain et du graffiti, mêlant des formats artistiques historiques à des thèmes contemporains pour susciter la réflexion, encourager l'introspection et remettre en question le point de vue du spectateur sur les cycles du changement.

    $1,564.00

  • Dog Save The Queen Sculpture by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Dog Save The Queen Sculpture par D * Face - Dean Stockton

    Buste en résine polystone édition limitée « Dog Save The Queen », œuvre d'art de l'artiste de rue graffiti moderne D*Face. Présenté avec boîte Pour célébrer le 95e anniversaire de Madge, StolenSpace est fier de présenter une édition très limitée de la toute dernière sculpture issue de la collaboration entre D*Face et Medicom Toys. Mesurant 38 cm (15 pouces), cette sculpture en polystone de haute qualité est une création de Perfect Studio. Chaque pièce est présentée dans un coffret spécialement conçu. « Dog Save The Queen » est une sculpture de l'artiste britannique contemporain Dean Stockton, plus connu sous le nom de DFace. DFace est reconnu pour ses graffitis, peintures et sculptures qui intègrent souvent des éléments de la culture pop et des commentaires sociaux. Fortement influencé par le street art, le punk et la culture du skateboard, son travail a été comparé à celui d'autres artistes de rue célèbres comme Banksy et Shepard Fairey. La sculpture « Dog Save The Queen » propose une interprétation originale du symbole britannique emblématique, l'Union Jack. L'œuvre met en scène un bouledogue, race couramment associée à l'identité britannique, symbolisant la reine d'Angleterre, Élisabeth II. Le titre de l'œuvre est un jeu de mots avec l'expression « God Save the Queen », hymne national britannique et cri de ralliement pour la monarchie. La sculpture « Dog Save The Queen » de DFace représente le commentaire de l'artiste sur l'identité britannique, le patriotisme et le rôle de la monarchie dans la société moderne. À travers l'utilisation du bouledogue, de l'Union Jack et de la couronne, DFace met en lumière l'imbrication de ces symboles dans la conscience collective britannique. Le titre ludique et la représentation du bouledogue suggèrent une approche ironique de ces thèmes, invitant les spectateurs à s'interroger sur leur propre conception de l'identité britannique et de la monarchie.

    $2,553.00

  • Love Catcher Red Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $4,117.00

  • Cruelty Is the Message Bone Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Cruelty Is the Message, sérigraphie Bone de Cleon Peterson

    Cruelty Is the Message Bone Silkscreen Print par Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, œuvre d'art en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 125 exemplaires Œuvre d'art Format 44x14 Impression sérigraphique. Réflexion poignante de Cleon Peterson dans « La cruauté est l'os du message » « La cruauté est l’os du message », une sérigraphie saisissante de Cleon Peterson, présente un tableau austère aussi provocateur qu’esthétiquement captivant. Tirée en 2024 à 125 exemplaires seulement, chacun signé et numéroté par l’artiste, cette œuvre exclusive et importante dans l’art contemporain mesure 112 x 35,5 cm. Imprimée sur papier d’art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés à la main, elle témoigne de l’engagement de Peterson envers la qualité et la durabilité de ses créations. Analyse du langage visuel du conflit La palette monochrome de Peterson, dominée par des blancs évoquant l'os et des noirs impitoyables, explore la dichotomie entre chaos et ordre, pouvoir et vulnérabilité. Chaque figure est prise dans des scènes de violence et de domination, créant un récit qui interroge la brutalité inhérente aux structures sociales. L'œuvre résonne avec la force brute du street art et du graffiti, offrant une expression sans filtre du comportement humain réduit à ses formes les plus primitives. L'imagerie de « Cruelty Is the Message Bone » est caractéristique de l'œuvre de Peterson, où les thèmes du conflit, de l'autorité et de l'agression sont récurrents. Il emploie un lexique visuel à la fois universel et intemporel, établissant des parallèles entre les cycles historiques du pouvoir et les manifestations contemporaines de violence systémique. L'œuvre de Peterson est un commentaire non seulement sur la sphère sociétale, mais aussi sur les sphères personnelles de la lutte et de la survie. L'impact de la sérigraphie de Peterson sur le discours du street art L'œuvre de Peterson se situe à la croisée des beaux-arts et du street art, intégrant la minutie de la gravure à l'univers souvent éphémère du graffiti. « Cruelty Is the Message Bone » témoigne du potentiel du street pop art à transcender ses origines et à trouver sa place au sein des courants artistiques plus traditionnels, tout en conservant son caractère subversif et sa capacité à susciter la réflexion. La présence de cette estampe en édition limitée sur le marché de l'art rappelle la dynamique évolutive du genre, illustrant les frontières mouvantes entre art savant et street art. Par ses représentations saisissantes, Cleon Peterson capture l'essence de notre époque, incitant les spectateurs à se confronter à des vérités dérangeantes sur le monde et leur place en son sein. « Cruelty Is the Message Bone » de Cleon Peterson incarne avec force l'esprit du street pop art et du graffiti. C'est un régal visuel qui explore les profondeurs du malaise social et des bouleversements personnels, reflétant le chaos et l'ordre qui définissent la condition humaine. Avec son style distinctif et ses thèmes provocateurs, l'œuvre de Peterson continue d'alimenter le débat sur le rôle de l'art dans la réflexion et la construction du paysage socio-politique.

    $1,787.00

  • Pièce de 1 exemplaire en argile de Chiwoo Cheonwang (Corée) 2016 - Or - PF 70 Ultra Cameo | Certifiée NGC

    Coins & Currency Pièce de 1 exemplaire en argile de Chiwoo Cheonwang (Corée) 2016 - Or - PF 70 Ultra Cameo | Certifiée NGC

    2016 Chiwoo Cheonwang 1 Clay Korea Gold- PF 70 Ultra Cameo | Pièce de collection authentique et rare, certifiée NGC, sous scellé, émise en avant-première. Cette pièce commémorative exceptionnelle en or coréen de 1 exemplaire, émise en 2016 et représentant Chiwoo Cheonwang, constitue un ajout de premier ordre à toute collection numismatique sérieuse. Classée PF 70 Ultra Cameo par NGC, cette pièce de première émission présente un état impeccable, avec un contraste remarquable entre ses éléments dépolis et son champ poli miroir. Elle arbore l'effigie du légendaire Chiwoo Cheonwang coréen, reproduite avec un niveau de détail et un art exceptionnels. Rare pièce de monnaie mondiale sous scellé, elle offre à la fois un attrait esthétique et un potentiel d'investissement pour les collectionneurs à la recherche de pièces internationales authentifiées et de haute qualité. La désignation PF 70 atteste d'une qualité et d'une conservation exceptionnelles, faisant de cette pièce un exemple remarquable de monnaie commémorative moderne.

    $6,000.00

  • Love is the Answer Unique HPM Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Love is the Answer Peinture aérosol HPM unique Sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Love is the Answer Estampe sérigraphique originale unique à la peinture en aérosol HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta Estampe technique mixte sur papier d'art à bords frangés Édition limitée Œuvre d'art pop de rue. Œuvre originale unique, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (COA), réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique, avec des techniques mixtes et embellie à la main par HPM. Dimensions : 16 x 21 pouces. Le célèbre physicien théoricien Albert Einstein tient une pancarte sur laquelle on peut lire « L'amour est la réponse », ornée de nombreuses touches de peinture en aérosol et de peinture colorée. L'amour est la réponse : une représentation du génie dans le pop art urbain Dans le monde éclectique et vibrant de l'art contemporain, « Love is the Answer » s'impose comme une œuvre marquante, fruit de la collaboration entre le célèbre artiste de rue Mr. Brainwash, alias Thierry Guetta. Cette sérigraphie en technique mixte sur papier d'art frangé est une édition limitée qui fusionne harmonieusement les univers du pop art et du street art avec l'image iconique d'Albert Einstein. Créée en 2015, « Love is the Answer » est une œuvre originale unique, peinte à la main (HPM), sur un support sérigraphié, rehaussé par Mr. Brainwash de peinture aérosol et acrylique. Ce travail artisanal confère à chaque pièce de la série un caractère unique et une personnalité propre. Ses dimensions imposantes (40,6 x 53,3 cm) lui donnent une présence captivante qui invite à la contemplation. L'œuvre représente le célèbre physicien théoricien Albert Einstein, tenant une pancarte où l'on peut lire « Love is the Answer ». Ce message, associé à la cacophonie visuelle des graffitis aux couleurs vives, crée une juxtaposition à la fois saisissante et stimulante. L'image d'Einstein, synonyme d'intelligence et de perspicacité, couplée à un message simple mais universel sur l'amour, invite à un dialogue sur la complexité de la condition humaine et la simplicité de sa résolution par l'amour. Style emblématique de M. Brainwash Mr. Brainwash joue un rôle essentiel dans l'introduction de l'esthétique du street art dans les galeries d'art. Son œuvre intègre souvent des figures historiques et culturelles importantes, les inscrivant dans un contexte contemporain à la fois accessible et stimulant. Dans « Love is the Answer », le style caractéristique de l'artiste est manifeste : une base monochrome rehaussée d'explosions de couleurs, symbolisant le chaos et la vitalité de la vie. À l'instar de nombreuses œuvres de Mr. Brainwash, cette pièce est bien plus qu'une simple représentation ; c'est une expérience interactive. Les éclaboussures et les coulures de peinture ne se contentent pas d'orner le papier ; elles perturbent et interagissent avec l'image d'Einstein, suggérant que même au sein de la précision rigoureuse de la science, il existe une place pour la spontanéité et la passion de l'art. L'amour est la réponse. Impact culturel et collection HPM unique. En tant qu'œuvre d'art de collection, « Love is the Answer » exerce une fascination particulière. Signée par Mr. Brainwash et accompagnée d'un certificat d'authenticité, elle est particulièrement recherchée comme pièce d'histoire de l'art. Ses techniques mixtes et son édition limitée en font un objet de convoitise pour les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti. Son impact culturel est également considérable. Elle établit un pont entre différentes formes d'expression, du monde cérébral de la physique théorique à l'univers dynamique du street art. En plaçant Einstein dans un contexte aussi coloré et inattendu, Mr. Brainwash invite le spectateur à reconsidérer cette figure comme un scientifique et un messager de paix et d'amour. « Love is the Answer » de Mr. Brainwash illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent transcender les frontières de la rue et accéder au panthéon de l'art. L'œuvre ne se contente pas de représenter une figure célèbre ; elle confère à l'image une signification et une pertinence nouvelles. C'est une affirmation selon laquelle, au milieu des complexités et des défis de la vie, les vérités les plus simples peuvent résonner avec le plus de force. Pour les collectionneurs et les admirateurs, posséder « L'amour est la réponse » représente bien plus qu'un simple investissement artistique : c'est une adhésion à son message et au dialogue qu'il continue d'inspirer.

    $13,127.00

  • Rowhouse 2 Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Maison en rangée

    Achetez l'art de la sérigraphie ovale 24 couleurs tirée à la main de Rowhouse sur du papier Mohawk Superfine UltraWhite par Pop Street Artist Pose - Jordan Nickel Limited Edition. 2022 Signé & Numéroté Edition Limitée de 75 Oeuvre Taille 18x30 Bord ovale à la main

    $1,511.00

  • Wishing On You I Found Love B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile « Wishing On You I Found Love » (face B) Sérigraphie de Faile

    « Wishing On You I Found Love », face B, sérigraphie de Faile, tirée à la main sur papier d'art Lenox de qualité archive. Édition limitée signée et numérotée de 195 exemplaires (édition 2025). Format de l'œuvre : 19 x 25 cm. Fond unique aléatoire. Face B : « I Found Love ». Sérigraphie « Wishing On You I Found Love » (face B) par Faile – Édition limitée – Art urbain pop et graffiti Faile, le duo d'artistes basé à Brooklyn et reconnu pour son approche novatrice du street art, du pop art et du graffiti, présente « Wishing On You I Found Love B-Side », une sérigraphie artisanale saisissante sur papier d'art Lenox de qualité archive. Cette œuvre en édition limitée (48 x 63,5 cm), signée et numérotée par les artistes, est une fusion unique de nostalgie, de romantisme et d'imagerie pop subversive. Tirée à seulement 195 exemplaires, chaque pièce présente un fond aléatoire et unique, rendant chaque édition singulière. L'œuvre principale, « Wishing On You », réinterprète les bandes dessinées romantiques classiques avec les textures vieillies et les contrastes de couleurs audacieux caractéristiques de Faile. Deux femmes contemplent une grenouille couronnée, un clin d'œil ludique à la métamorphose de la grenouille en prince dans les contes de fées. L'image capture la tension entre désir et désillusion, un thème récurrent dans l'œuvre de Faile. Le trait d'inspiration vintage et les dégradés de demi-teintes évoquent les illustrations pulp du milieu du XXe siècle, tandis que la palette de couleurs saturées leur confère une touche contemporaine. Ce jeu entre ancien et nouveau, familier et réinventé, souligne le pouvoir du street art et du graffiti de réinterpréter les récits culturels. L'évolution de Faile dans le street art pop et le graffiti Depuis son apparition à la fin des années 1990, Faile s'est imposé comme une figure de proue du street art et du graffiti contemporains. Ce duo, composé de Patrick McNeil et Patrick Miller, a développé un langage visuel singulier, puisant ses racines dans la décrépitude urbaine, la nostalgie de la culture pop et des éléments typographiques audacieux. Leurs premiers collages et pochoirs dans les rues ont rapidement été remarqués, les menant à la réalisation de fresques murales de plus grande envergure, à des expositions en galerie et à la création d'estampes de collection qui conservent l'énergie brute de leurs débuts dans le graffiti. Leurs compositions intègrent souvent des récits fragmentés, s'inspirant de publicités vintage, de bandes dessinées et d'iconographie religieuse. Grâce à leur utilisation novatrice de la sérigraphie, de textures peintes à la main et de la superposition de techniques mixtes, Faile a transformé l'art de rue éphémère en œuvres permanentes qui conservent leur présence dynamique. L'esthétique usée et patinée de leur travail reflète le paysage en perpétuelle évolution de la culture urbaine, où affiches et fresques sont sans cesse superposées, déchirées et réinterprétées. Face B de « I Found Love » – Une célébration de la romance et de la typographie Le verso de cette estampe, « J'ai trouvé l'amour », est une composition typographique saisissante qui rend hommage aux enseignes vintage, aux lettres d'amour et aux publicités rétro. Avec son écriture stylisée et ses ornements raffinés, cette face transforme le message d'amour en un véritable spectacle visuel. Les coloris inspirés du néon et les bordures délicates, semblables à de la dentelle, évoquent la nostalgie des cartes de Saint-Valentin d'antan, tandis que les superpositions à l'aspect vieilli lui confèrent une touche brute et urbaine. L'utilisation par Faile de la sérigraphie artisanale garantit à chaque estampe une vitalité unique, les variations de texture et de répartition de l'encre rendant chaque pièce unique. L'alliance d'une typographie audacieuse, de motifs complexes et d'éléments graphiques empreints de nostalgie élève cette estampe au-delà de la simple déclaration d'amour, la transformant en un artefact culturel au sein du mouvement Street Pop Art et Graffiti. L'impact durable de l'œuvre de Faile sur l'art contemporain Faile continue de redéfinir les frontières du Street Pop Art et du graffiti, fusionnant avec brio les techniques des beaux-arts et la spontanéité brute de la culture urbaine. Leur capacité à transformer des images familières en compositions stimulantes les place à l'avant-garde de l'art contemporain. L'estampe « Wishing On You I Found Love B-Side » illustre parfaitement leur maîtrise, capturant la tension entre romantisme et réalisme, nostalgie et modernité. Cette sérigraphie en édition limitée est à la fois une pièce de collection et une réflexion sur la nature éphémère de l'amour, la transformation et le récit visuel. Qu'elle soit perçue comme une célébration de la typographie, une critique des attentes liées aux contes de fées ou une appréciation du processus créatif complexe de Faile, cette œuvre témoigne avec force du pouvoir du Street Pop Art et du graffiti. Par leur innovation constante, Faile s'impose comme une pionnière à la croisée du graffiti, de la culture pop et des beaux-arts.

    $1,750.00

  • Detroit Series 25 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Series 25 Peinture acrylique originale en aérosol par Cope2 - Fernando Carlo

    Série Detroit 25 Peinture originale Peinture en aérosol, peinture acrylique et techniques mixtes sur bois encadré par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2010. Peinture originale signée et titrée, réalisée à la bombe aérosol, à l'acrylique et en technique mixte sur panneau de bois entoilé. Prête à être accrochée. Œuvre de graffiti. Format lettre bulle : 24 x 16 pouces (61 x 41 cm). « J'ai toujours rêvé d'une exposition comme celle-ci. Ces derniers temps, je me suis surtout tourné vers la peinture en techniques mixtes, mais je pratique le graffiti pur et dur, si on peut dire, depuis plus de trente ans. C'est ce qui a fait de moi Cope2. J'aime varier les plaisirs et montrer mes différents styles. Avec cette exposition, je peux donc retracer l'évolution de mon style et mes progrès. « Versatile » illustre mes origines et ma démarche actuelle », a déclaré Cope2 depuis son atelier new-yorkais. L'évolution de Cope2 dans le street art pop et le graffiti Au sein du panthéon du street art et du graffiti, Cope2 occupe une place de choix, son nom étant indissociable des racines brutes et de l'évolution dynamique du genre. La « Detroit Series 25 Original Painting » témoigne du parcours de l'artiste à travers le paysage en perpétuelle mutation de l'art urbain. Cette œuvre originale de 2010, signée et titrée, mesurant 61 x 41 cm, fusionne peinture aérosol, peinture acrylique et techniques mixtes sur un panneau de bois encadré, incarnant l'essence même de ce que Cope2 qualifie de « graffiti hardcore ». Mais elle va plus loin. Elle révèle une aptitude à être accrochée, vibrante de l'énergie des lettres bulles, un style signature qui a fait de Cope2 une figure emblématique du pop art moderne. Cette œuvre n'est pas une simple toile ; elle raconte l'histoire de l'évolution artistique de Cope2. Après plus de trente ans consacrés à l'art du graffiti, Cope2 s'est fait connaître non seulement pour son attachement aux fondements mêmes de cet art, mais aussi pour son adaptabilité et son utilisation de techniques mixtes. La série « Detroit Series 25 » reflète cette évolution, illustrant le cheminement de l'artiste des rues à l'atelier, de l'esquisse à l'œuvre intemporelle. Le parcours artistique de Cope2 et son influence sur l'art moderne Selon l'artiste lui-même, Cope2 décrit son parcours artistique comme marqué par la polyvalence et l'évolution. Le passage de l'utilisation exclusive de la peinture aérosol à une palette de médiums variés témoigne d'une tendance plus large : l'intégration du street art au sein du monde des beaux-arts. La série « Detroit Series 25 » est emblématique de cette évolution, alliant les techniques traditionnelles du graffiti à la texture de l'acrylique et à la solidité du bois comme support. Cette fusion reflète une approche sophistiquée de l'art urbain, brouillant les frontières entre une sous-culture underground et le milieu prestigieux des galeries. L'œuvre de Cope2, notamment au sein de la série « Detroit Series », peut être perçue comme une chronique culturelle, documentant l'ascension du street art, de ses débuts subversifs à sa reconnaissance par le grand public. Ses œuvres sont imprégnées de l'esprit du paysage urbain new-yorkais, berceau du graffiti contemporain, et pourtant, elles s'adressent à un public bien au-delà des frontières de la ville. À travers son travail, Cope2 a capturé l'émotion viscérale du graffiti, ses couleurs vives, ses contours audacieux et son expression de soi sans complexe, tout en la traduisant dans un format qui force le respect dans le milieu de l'art contemporain. L'art du graffiti reflète les récits sociaux « Detroit Series 25 » de Cope2 dépasse la simple démarche esthétique ; c'est un manifeste social, un reflet de l'esprit de son époque. Son art ne se limite pas à une approche superficielle, mais constitue un commentaire vibrant sur le contexte dont il est issu. L'œuvre raconte une histoire de transition, non seulement pour l'artiste, mais aussi pour le graffiti lui-même. Autrefois relégué aux marges du monde de l'art, considéré comme un acte de vandalisme, le graffiti a été réinterprété grâce à des œuvres comme celles de Cope2. Ces pièces reflètent l'évolution du discours autour du street art, l'élevant au rang de forme d'art populaire urbain qui reflète les changements de perception de la société vis-à-vis de l'espace public, de la propriété et de la liberté artistique. L'héritage de « Detroit Series 25 » de Cope2 réside dans sa capacité à captiver l'imagination d'un public diversifié, en faisant résonner la voix brute et authentique de la rue dans l'espace feutré des galeries d'art. Elle incarne l'esprit de résilience et d'adaptabilité, permettant au graffiti de perdurer et de s'épanouir malgré une perception sociale souvent hostile. Cette œuvre témoigne avec éclat du pouvoir du street art et du graffiti à transcender leurs origines, influençant et remodelant profondément la scène artistique contemporaine. En considérant l'impact de la « Detroit Series 25 », il apparaît clairement que l'influence de Cope2 dépasse le simple cadre visuel. Son travail, avec ses images saisissantes et son utilisation poignante de techniques mixtes, souligne le potentiel du graffiti à catalyser le dialogue et la réflexion. C'est une puissante démonstration de la capacité de l'artiste à évoluer tout en restant fidèle aux principes fondamentaux de son art, garantissant ainsi la pertinence et la résonance de son œuvre dans le monde trépidant de l'art moderne. À travers ses créations, Cope2 a révélé ses origines et sa vision actuelle, laissant une empreinte indélébile sur le street art et le graffiti.

    $5,867.00

  • Arizona AP Silkscreen Print by Crash- John Matos

    Crash- John Matos Sérigraphie Arizona AP par Crash- John Matos

    Arizona - Épreuve d'artiste AP, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur papier beaux-arts par Crash - John Matos, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Épreuve d'artiste (EA) 2000, signée à la main, édition limitée à 20 exemplaires. Aucun exemplaire standard. Collection d'artiste. Format exceptionnel : 44 x 32,5 cm. « Arizona », de John Matos, plus connu sous le nom de Crash dans le milieu du street art, illustre parfaitement la rencontre entre le pop art contemporain et l'énergie brute de l'esthétique urbaine. Cette épreuve d'artiste (EA) est une sérigraphie artisanale en édition limitée sur papier beaux-arts, témoignant du talent de Crash pour fusionner les techniques des beaux-arts avec l'immédiateté et la vitalité du street art. Publiée en 2000, cette EA est signée à la main et limitée à seulement 20 exemplaires dans le monde. Aucune édition courante n'est disponible, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée par les amateurs du genre. L'œuvre de Crash se caractérise par une utilisation dynamique des couleurs et des formes, et « Arizona » ne fait pas exception. Elle présente une profusion de visuels faisant référence à l'environnement urbain et aux éléments emblématiques de la société de consommation, typiques de la tradition pop art. Ses dimensions imposantes (112 x 83 cm) amplifient son impact visuel et incarnent la présence monumentale souvent associée aux fresques de street art. L'influence du graffiti sur l'artiste transparaît dans la force des traits et la juxtaposition du texte et des images, reflets du langage visuel de la rue. La rareté de cette épreuve d'artiste (EA) renforce son attrait. Généralement réservées à la collection personnelle de l'artiste, les EA sont souvent plus précieuses que les éditions courantes en raison de leur nombre limité. Cette exclusivité est encore accentuée par la signature manuscrite de Crash lui-même, gage d'authenticité et touche personnelle. Figure emblématique de la transition du graffiti des rames de métro aux galeries d'art, Crash illustre avec « Arizona » la maturation de cet art. L'œuvre témoigne non seulement de la culture populaire, mais aussi de l'esprit du tournant du millénaire, capturant l'essence même de cette époque. Elle atteste de l'évolution du street art et de sa place établie dans le paysage artistique contemporain.

    $2,553.00

  • The Empresses- H10-1 Wu Zetian Aluminum Giclee by Damien Hirst

    Damien Hirst Les impératrices - H10-4 Suiko Aluminium Giclee par Damien Hirst

    Achetez The Empresses- H10-4 Suiko Pop Street Artwork Edition Limitée Giclee & Giltter Sérigraphie sur Feuille d'Aluminium par l'Artiste Moderne Urban Graffiti Damien Hirst. Signé 2022 Matériaux : Impression Giclée laminée sur composite d'aluminium, sérigraphiée avec des paillettes. Dimensions de l'oeuvre : 100 x 100 cm Détails complémentaires : Signé et numéroté sur l'étiquette 39.37x39.37 Suiko, une composition qui évoque la vie à bien des égards, porte le nom de la première impératrice du Japon enregistrée. Bien que la légende raconte que plusieurs femmes avaient régné avant Suiko (554-628 CE), son ascension au pouvoir après l'assassinat de son frère Sushun en 592 CE a marqué une rupture avec la tradition d'installer des dirigeants masculins. On se souvient de Suiko pour les influences chinoises et coréennes qu'elle a apportées au pays, notamment la mise en œuvre du calendrier chinois, l'arrivée d'artisans chinois et coréens et, peut-être plus particulièrement, l'établissement du bouddhisme. Dans Suiko, des ailes jumelées de différentes tailles émanent du centre de l'œuvre, produisant un cercle concentrique symétrique, un arrangement de composition qui rappelle le symbolisme bouddhiste et le cycle de vie. Ce motif circulaire est remarquablement défini par des lignes scintillantes de rouge qui traversent la composition en diagonale du centre pour rejoindre chaque coin. Avec les ailes sur un fond rouge, les lignes traversent les paires d'ailes désincarnées où les corps existaient autrefois. Comme c'est le cas pour chaque œuvre de la série, Suiko apparaît dans un état constant de transformation, les papillons bougeant et évoluant au fur et à mesure que l'on se tient devant l'œuvre. Alors que les subtilités peuvent être vraiment appréciées de près l'impression, de loin, la composition prend une nouvelle vie. De ce point de vue, Suiko se révèle avoir un arrangement d'ailes en ballon, qui sont organisés autour du motif central de cercles concentriques et complétés par des arrangements externes d'autres ailes. Cet agencement s'apparente à une structure biologique ou moléculaire, évocatrice des organismes qu'elle représente.

    $7,146.00

  • Freedom Art HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie acrylique HPM Freedom Art par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie acrylique Freedom Art HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, imprimée sur papier d'art fin à bords frangés, édition limitée, œuvre d'art pop street art. 2024 Signée et numérotée Peinture acrylique appliquée à la main Ornée HPM Édition limitée à 75 exemplaires Dimensions de l'œuvre 22x30 Hommage à Jackson Pollock Drizzle Art. Célébrer le dynamisme du pop art urbain et rendre hommage à Jackson Pollock Le pop art urbain et le graffiti ont marqué de leur empreinte l'art contemporain, notamment grâce aux artistes qui bousculent les codes esthétiques conventionnels. Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est l'un d'eux ; son œuvre s'inspire de la culture du street art. Son estampe « Freedom Art HPM Acrylic Silkscreen Print » est un hommage direct au légendaire Jackson Pollock, célèbre pour sa technique de peinture par ruissellement. Cette pièce en édition limitée présente une sérigraphie quatre couleurs sur papier d'art à bords frangés, imprégnée de l'énergie et de l'esprit anarchique propres au pop art urbain. Le style unique de M. Brainwash Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est un artiste de rue de renom dont l'œuvre se caractérise par son caractère provocateur et la fusion de la culture pop et de l'esthétique du street art. Né en France et installé aux États-Unis, Mr. Brainwash a profondément marqué les scènes du Street Pop Art et du graffiti. L'œuvre « Freedom Art HPM » illustre parfaitement sa démarche artistique : s'approprier des éléments reconnaissables de la culture populaire et de l'histoire pour les réinterpréter à travers les techniques brutes et expressives du street art. Tirée à seulement 75 exemplaires, « Freedom Art HPM » propose une synthèse unique entre le style de Mr. Brainwash et l'énergie dynamique de l'action painting de Jackson Pollock. Chaque exemplaire est rehaussé de peinture acrylique appliquée à la main, ce qui en fait une pièce unique. Les dimensions généreuses de 22 x 30 pouces permettent d'apprécier pleinement la vivacité et le mouvement de la technique du drizzle, conférant à chaque œuvre un sens du mouvement et de la spontanéité profondément ancrés dans l'éthique du street art et l'héritage de Pollock. Un hommage contemporain à Jackson Pollock La série « Freedom Art HPM » de Mr. Brainwash est un hommage contemporain à Jackson Pollock, artiste qui a révolutionné le monde de l'art grâce à ses techniques expressionnistes abstraites. En intégrant la célèbre technique du « drizzle » de Pollock à ses sérigraphies, Mr. Brainwash rend hommage à une figure dont l'œuvre a, à bien des égards, préfiguré l'expression libre et débridée du street art. Les embellissements acryliques appliqués à la main font le lien entre le processus mécanique de la sérigraphie et le toucher humain inhérent à la peinture, faisant écho à l'importance accordée par Pollock à la dimension physique de la création artistique. Dans cette série, Guetta capture l'essence de l'art de Pollock tout en l'imprégnant de sa sensibilité street art, créant ainsi un dialogue entre deux formes d'art qui, bien que séparées par des décennies, partagent un même esprit de rébellion contre la tradition. Les œuvres « Freedom Art HPM » incarnent l'esprit d'innovation et l'audace de transgression des normes que défendent les deux artistes. Les collectionneurs et les amateurs d'expressionnisme abstrait, de pop art urbain et de graffiti trouveront dans ces estampes une célébration de l'exploration intrépide de l'art et du dépassement des limites. L'héritage du street art dans l'expressionnisme moderne Alors que le Street Pop Art et le graffiti continuent d'évoluer, des artistes comme Mr. Brainwash illustrent le dialogue permanent entre l'art urbain contemporain et l'art moderne dans son ensemble. Les œuvres de la série « Freedom Art HPM » représentent bien plus qu'une simple beauté esthétique ; elles incarnent la quête incessante de la liberté d'expression artistique, rendant hommage au passé tout en se tournant résolument vers l'avenir. Chaque estampe, rehaussée à la main, est un spectacle visuel et un récit, témoignant de la volonté inlassable de l'art de défier, de redéfinir et de s'exprimer. Avec la série « Freedom Art HPM », Thierry Guetta a créé bien plus qu'une simple collection d'estampes ; il a tissé une filiation reliant l'expressionnisme radical de Jackson Pollock au monde vibrant et en perpétuelle mutation du street art. Cette collection, en édition limitée mais à l'impact immense, est un témoignage du pouvoir transformateur de l'art, célébrant sa capacité à interpeller, inspirer et refléter la complexité de l'expérience humaine à travers des couleurs, des formes et des mouvements audacieux. À travers cette œuvre, Mr. Brainwash continue de façonner le pouls du Street Pop Art et du graffiti, assurant sa place dans la continuité des artistes qui refusent de rester silencieux dans leur quête d'émancipation créative.

    $5,689.00

  • Tomato Pop Green HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie acrylique HPM verte « Tomato Pop Green » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie acrylique HPM « Tomato Pop Green » par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impression 4 couleurs unique, finie à la main, sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop et urbain. 2023. Sérigraphie HPM acrylique signée et numérotée, rehaussée à la main, édition limitée à 95 exemplaires. Dimensions : 22 x 30 cm. Style Andy Warhol. Boîte à soupe Cambols avec pinceaux peints à la main. (Photo non contractuelle) L'univers du pop art et du street art a toujours été une tapisserie en constante évolution, tissée d'idées audacieuses, d'images iconiques et de techniques d'avant-garde. Parmi les ajouts remarquables à cette toile vibrante figure la sérigraphie acrylique « Tomato Pop Green HPM » du célèbre artiste Mr Brainwash – Thierry Guetta. Révélée en 2023, cette œuvre d'art est bien plus qu'une simple estampe : il s'agit d'une sérigraphie quatre couleurs unique, finie à la main sur papier d'art, témoignant du savoir-faire méticuleux de l'artiste. L'attrait de cette œuvre ne se limite pas à sa prouesse technique ; son édition limitée renforce encore son charme. Seuls 95 exemplaires existent dans le monde, chacun signé et numéroté par Mr Brainwash – Thierry Guetta en personne, ce qui garantit son exclusivité. Mesurant 56 x 76 cm, l'œuvre présente une image qui n'est pas sans rappeler le style d'Andy Warhol. Pour les connaisseurs de l'œuvre de Warhol, elle évoque immédiatement la célèbre boîte de soupe Campbell. Pourtant, Mr Brainwash de Thierry Guetta introduit une approche novatrice. Au lieu du contenu habituel de la canette, on trouve des pinceaux peints à la main, fusionnant le quotidien et l'artistique et interrogeant peut-être l'omniprésence de l'art dans la vie de tous les jours. Cette représentation singulière s'inscrit dans l'héritage du pop art tout en faisant écho à l'esprit rebelle du street art et du graffiti. Le choix de la technique HPM (Hand-Painted Multiple) par Mr Brainwash de Thierry Guetta souligne la dualité de l'œuvre. Si la sérigraphie confère uniformité et répétition, chaque finition manuelle garantit le caractère unique de chaque pièce. L'estampe « Tomato Pop Green HPM Acrylic Silkscreen Print » témoigne de la fusion des formes d'art traditionnelles et contemporaines, invitant le spectateur à s'immerger dans ses subtilités.

    $4,332.00

  • Icon Collage Bottom- Large Format Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Icon Collage Bottom - Sérigraphie grand format par Shepard Fairey - OBEY

    Collage d'icônes en bas - Tirage sérigraphique 3 couleurs grand format en édition limitée, réalisé à la main sur papier crème moucheté avec bords frangés à la main par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie 76,2 x 97,8 cm (30 x 38,5 pouces). Édition limitée à 70 exemplaires numérotés. 31 octobre 2016. Papier d'archivage 100 % coton, bords frangés. Cachet de la maison d'édition OBEY en bas à gauche. Signée par Shepard Fairey.

    $4,011.00

  • Untitled from Blame Game- #10 Hand on Brow Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game - # 10 Hand on Brow Sérigraphie par Kaws - Brian Donnelly

    Sans titre de Blame Game - #10 Main sur le front - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm), encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. Légère éraflure sur la partie blanche centrale inférieure. KAWS (né en 1974). Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. Tirage limité à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Pace Prints, New York. La nuance expressive de « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » de KAWS L'œuvre « Sans titre de Blame Game - n° 10 Main sur le front » occupe une place importante dans le travail de KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly. Cette pièce fait partie d'une série limitée : une sérigraphie artisanale en 11 couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White, réputé pour sa qualité et sa résistance exceptionnelles. Mesurant 89 x 58 cm, cette œuvre est tirée à 100 exemplaires, chacun signé, numéroté et daté au crayon par l'artiste sur le bord inférieur, témoignant de son implication directe et de sa touche personnelle. Publiée en 2014 par Pace Prints à New York, elle est encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, qui la met élégamment en valeur. Le motif « Main sur le front » reproduit fidèlement le langage visuel unique et reconnaissable de KAWS, caractérisé par des couleurs vives, des formes graphiques et les personnages réinterprétés qui sont devenus essentiels à son art. La légère éraflure due à l'utilisation de plumes sur la partie blanche centrale inférieure de l'impression peut suggérer le processus manuel impliqué dans la création de ces œuvres, soulignant leur nature artisanale et l'authenticité du procédé de sérigraphie. KAWS : Un pont entre le street art et le monde des beaux-arts Le parcours de KAWS, de graffeur tapissant les rues de Jersey City à phénomène artistique mondial, illustre le pouvoir transformateur du pop art urbain et sa capacité à imprégner le monde des beaux-arts. Son expérience du graffiti transparaît dans la liberté et l'expressivité de son œuvre, mais aussi dans la sophistication de son approche, qui témoigne d'une sensibilité artistique délicate. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » représente parfaitement cette fusion, offrant un dialogue visuel à la fois accessible et complexe, ludique et profond. L'utilisation d'une palette de 11 couleurs en sérigraphie est particulièrement remarquable, permettant à KAWS de superposer les couleurs avec précision et de créer des images d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Le choix du papier Saunders Waterford Hi-White reflète son souci de la qualité : ce support est privilégié pour les tirages d'art grâce à sa texture et sa durabilité supérieures. À l'instar de nombreuses œuvres de KAWS, cette pièce est une fusion sophistiquée entre l'audace du street art et l'attrait universel du pop art. Résonance culturelle des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes de KAWS, notamment celles de la série « Blame Game », trouvent un écho culturel profond grâce à leur commentaire sur les constructions sociales et l'expérience individuelle. Les thèmes récurrents de son œuvre, tels que l'isolement, la camaraderie et la contemplation, sont universels et permettent à son art de toucher un public diversifié. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » illustre parfaitement ces thèmes, utilisant ses yeux barrés emblématiques et des figures abstraites pour inviter à l'introspection et susciter une réaction émotionnelle. Tirée d'une édition limitée, cette œuvre occupe une place à part dans l'histoire du street art et du graffiti. Les collectionneurs et les amateurs apprécient les estampes de KAWS pour leur valeur artistique, leur rareté et leur potentiel d'investissement. L'art de KAWS, en particulier des œuvres comme « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow », continue d'influencer l'évolution de l'art urbain, captivant l'attention aussi bien dans les milieux urbains que dans les galeries d'art les plus prestigieuses. En conclusion, « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » témoigne du talent de KAWS pour fusionner avec brio la spontanéité du street art et la précision de la gravure d'art. Cette œuvre symbolise la capacité de l'artiste à toucher le public à différents niveaux, offrant un spectacle visuel aussi stimulant intellectuellement qu'esthétiquement plaisant. Alors que le street art continue d'évoluer, l'œuvre de KAWS constitue une référence incontournable, brouillant les frontières entre les sous-cultures et l'art contemporain.

    $29,415.00

  • Passing Through Bronze Figure Sculpture by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sculpture en bronze « Passing Through » de Kaws - Brian Donnelly

    Sculpture en bronze « Passing Through », 20e anniversaire, par Kaws - Brian Donnelly, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. 2022 Édition limitée à 250 exemplaires signée/estampillée Pied Taille de l'œuvre 1,8 x 4,3 x 2,8 Kaws Tous droits réservés Série 20e anniversaire BFF Sculpture en métal bronze Figurine. « Passing Through » de KAWS – Une ode sculpturale à la résonance La sculpture « Passing Through Bronze Figure » ​​est une œuvre majeure de Brian Donnelly, plus connu sous le nom de KAWS. Célébrant le 20e anniversaire de sa collaboration avec AllRightsReserved (ARR), cette sculpture incarne l'essence même de l'art de KAWS et marque une étape importante dans l'évolution du street art et du graffiti. Mesurant 4,6 x 10,9 x 7,1 cm, elle représente un thème central du travail de KAWS : l'expérience universelle du cheminement à travers les multiples facettes de la vie. Cette sculpture est particulièrement poignante, capturant un moment d'introspection, un thème récurrent dans le street art de KAWS. Les mains cachant son visage, le personnage est à la fois témoin et acteur du temps, incarnant les émotions humaines partagées que sont la contemplation et le repli sur soi. Tirée à seulement 250 exemplaires signés et estampillés, cette œuvre en édition limitée confère une dimension exclusive à ce récit introspectif. L'évolution du Street Pop Art : l'approche emblématique de KAWS Brian Donnelly, originaire du New Jersey, a débuté sa carrière comme graffeur. Son parcours, des rues aux galeries les plus prestigieuses du monde, est une histoire fascinante de développement artistique et de reconnaissance du street art dans le monde de l'art contemporain. L'œuvre de KAWS s'inscrit à la fois dans la continuité et la rupture avec ses premiers graffitis, préservant la force émotionnelle brute du street art tout en embrassant la pérennité et la portée historique de la sculpture. Ses œuvres, notamment la sculpture « Passing Through », témoignent de la richesse et de la complexité que peut atteindre le pop art urbain. Le choix du bronze pour cette sculpture est particulièrement significatif. Traditionnellement associé à l'art classique et commémoratif, le bronze, utilisé par KAWS pour représenter une figure moderne aux allures de dessin animé, remet en question les idées reçues sur les matériaux et leur place hiérarchique dans le monde de l'art. Ce choix affirme avec audace la place du pop art urbain dans l'histoire des beaux-arts, prouvant que la valeur de l'art réside dans sa capacité à toucher les spectateurs au niveau émotionnel, quelle que soit sa forme. Vingt ans avec ARR : un partenariat qui a transformé le pop art La collaboration entre KAWS et AllRightsReserved est un événement historique dans le paysage de l'art contemporain. Depuis leur premier partenariat en 2010, le duo a propulsé le street art sur la scène internationale. L'expertise d'ARR en matière de production et de distribution a permis aux œuvres de KAWS de toucher un public plus large, faisant de son style et de ses personnages uniques des icônes culturelles. La sculpture « Passing Through » est un symbole fort de cette collaboration, illustrant l'engagement d'ARR à préserver l'intégrité et la vision des créations de KAWS. Elle célèbre la fusion entre l'immédiateté du street art et l'intemporalité de la sculpture, offrant un témoignage tangible de la collaboration durable entre l'artiste et le producteur. Cette série commémore leur histoire commune et symbolise leur engagement commun à faire progresser le street art. L'influence mondiale de KAWS sur le street art et le graffiti L'influence de KAWS sur le street art et le graffiti dépasse largement le cadre de ses sculptures. Son art a imprégné le tissu même de la culture urbaine, propulsant personnages et thèmes de la rue sur la scène internationale. La sculpture « Passing Through » incarne l'essence même de l'impact de KAWS : la transformation des motifs du graffiti en œuvres d'art à part entière. À travers son travail, KAWS a instauré un dialogue entre la rue et les galeries, encourageant une réévaluation de la valeur artistique des créations inspirées du street art. La démarche de KAWS, marquée par une forte résonance émotionnelle et un langage visuel singulier, lui a permis de se tailler une place à part dans l'histoire de l'art. Son œuvre, notamment la série « Passing Through », catalyse le changement, repoussant les limites du street art et lui assurant une place de choix dans le discours sur l'art moderne et contemporain. Avec chaque sculpture, KAWS écrit un nouveau chapitre de l'histoire du street art, respectueux de ses origines tout en traçant avec audace son avenir.

    $6,564.00

  • Captain America HPM Spray Paint Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Captain America HPM Spray Paint par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie Captain America HPM Spray Paint par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop street art. Œuvre signée et encadrée sur mesure (2018), réalisée à la bombe aérosol, à l'acrylique et aux techniques mixtes (HPM) , rehaussée de détails. Dimensions : 36,5 x 48,5 cm. Couverture stylisée de bande dessinée Marvel représentant Captain America, super-héros du manga, ornée de nombreuses touches de peinture en aérosol et de peinture à la main. Cadre sur mesure orné, style martelé vieilli, couleur bronze, dimensions : 46,5 x 58,5 cm. L'interprétation artistique de Captain America par Thierry Guetta En 2018, l'art urbain, le pop art et le graffiti ont connu une fusion extraordinaire entre l'héroïsme des comics et le langage visuel urbain. Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, y présentait sa création unique, « Captain America ». Cette œuvre illustre le mélange audacieux d'images classiques de super-héros et de la puissance brute et expressive des techniques du street art. Le travail de Thierry Guetta brouille fréquemment les frontières conventionnelles entre art savant et culture populaire, puisant dans des symboles familiers de notre inconscient collectif et les réinterprétant à travers un prisme de réalisme cru et d'abstraction vibrante. Dans « Captain America », Guetta déploie son style distinctif, une œuvre d'art multimédia énergique devenue sa marque de fabrique. Cette superbe sérigraphie, rehaussée à la main, donne vie au super-héros emblématique de Marvel Comics sur un fond de papier beaux-arts texturé. L'utilisation dynamique de la peinture en aérosol et de l'acrylique accentue encore l'œuvre, qui enveloppe le super-héros d'une cascade de couleurs vives et dégoulinantes. Il ne s'agit pas simplement d'une représentation de Captain America ; Il s'agit d'une incarnation de l'essence du personnage, rendue à travers le prisme de la sensibilité du street art. Composition et qualité d'exécution dans « Captain America » L'œuvre « Captain America » de Guetta témoigne de la maîtrise de l'artiste dans la manipulation des formes et du contenu, pour une impact visuel saisissant. La composition emprunte la mise en page d'une couverture de bande dessinée stylisée, mais elle est fragmentée et réassemblée dans un chaos maîtrisé, caractéristique du travail de Guetta. Cette œuvre, en édition limitée et signée par l'artiste, atteste de son authenticité et du prestige que représente la possession d'une œuvre originale de Guetta. Ses dimensions généreuses ( 92,7 x 123,2 cm ) offrent un écrin parfait à la créativité explosive de Guetta. En contraste, le cadre sur mesure, orné et vieilli, de couleur bronze martelé (118,1 x 148,6 cm), lui confère un écrin à la fois robuste et majestueux. L'impact du Street Pop Art, tel qu'il apparaît dans « Captain America » de Guetta, est profond, annonçant une évolution dans la manière dont la société contemporaine consomme et apprécie l'art. À travers le prisme de ce genre, des icônes comme Captain America ne sont plus de simples sujets à représenter ; Ce sont des toiles sur lesquelles se projettent les complexités de notre époque. L'œuvre de Guetta, avec ses épaisses couches de peinture et ses éclaboussures spectaculaires, invite le spectateur à regarder au-delà des apparences pour s'approprier les symboles de notre culture d'une manière à la fois critique et festive. Collectionner et évaluer les œuvres d'art street pop et graffiti de Guetta En tant qu'artefact culturel, « Captain America » revêt une importance considérable. Ce super-héros est un emblème de justice, de liberté et de l'esprit américain, des idéaux qui trouvent un écho constant auprès du public du monde entier. L'interprétation de Guetta n'élude pas ces connotations, mais les embrasse et les amplifie. En appliquant les motifs anarchiques du street art à cette figure symbolique, Guetta invite à une réflexion sur le rôle de tels héros dans la société contemporaine. Il en résulte une œuvre aussi stimulante intellectuellement que visuellement saisissante. Les collectionneurs et les amateurs d'art et de bandes dessinées sont attirés par des œuvres comme le « Captain America » de Guetta pour leur attrait esthétique, leur potentiel d'investissement et leur résonance culturelle. La convergence de l'accessibilité du street art et de la popularité du pop art a créé un terreau fertile pour l'épanouissement d'artistes comme Guetta. Ses œuvres, en particulier celles qui s'intéressent à des figures iconiques, deviennent bien plus que de simples objets d'art à accrocher au mur : elles suscitent des conversations, des interrogations et contribuent à écrire l'histoire. L'œuvre « Captain America » de Thierry Guetta illustre avec force le pouvoir du street art et du graffiti à communiquer, révolutionner et immortaliser. Capturant l'esprit du temps, elle évoque autant le passé légendaire d'un super-héros emblématique que la place toujours actuelle du street art dans l'histoire de l'art. L'œuvre de Guetta, qui continue d'intriguer et d'inspirer, nous rappelle avec émotion le dialogue constant entre l'art et la société. Ce dialogue se déploie à travers des couleurs éclatantes, des traits audacieux et l'encre indélébile de la sérigraphie.

    $19,691.00

  • Sea Breeze Chan SP Silkscreen Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Mme Rainbow Flower - SP

    Achetez Ms Rainbow Flower - SP 13 couleurs tirées à la main en sérigraphie en édition limitée sur papier d'art par Takashi Murakami TM / KK Rare Street Art Célèbre Pop Artwork Artist. Signé 2020 SP Edition de 25 Rare Takashi Murakami TM/KK Ms. Rainbow Flower Sérigraphie Artwork 19.68x19.68in 50x50cm

    $3,645.00

  • Remio Study 04 Original Acrylic Spray Paint Painting by Remio

    Remio Remio Study 04 Peinture acrylique originale en aérosol par Remio

    Remio Study- 04 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture en aérosol, acrylique sur papier beaux-arts, par le célèbre artiste de graffiti de rue Remio. Technique mixte sur papier beaux-arts. Format : 54 x 50 pouces. Sortie : 31 janvier 2020. Tirage : 1 exemplaire. Massif

    $2,933.00

  • Together Brown Companion Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Jouet d'art compagnon marron Together par Kaws - Brian Donnelly

    Together Brown Companion Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2018, format 6x10x5,5, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, Foot Brown Kaws Companion Friends Hugging par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Lorsqu'on aborde l'évolution du pop art et du street art, on ne peut ignorer l'apport majeur de Brian Donnelly, plus connu sous son pseudonyme de Kaws. Parmi ses nombreuses œuvres emblématiques, la figurine « Together Companion Art Toy » témoigne de sa maîtrise et de son style unique. Sortie en 2018 en édition limitée, cette sculpture en vinyle a rapidement été épuisée, s'imposant comme une pièce de collection très recherchée. Mesurant 15 x 25 x 14 cm, elle dégage une émotion palpable, représentant deux personnages Companion, créations emblématiques de l'artiste, enlacés tendrement. Leur étreinte, symbole d'amitié et d'unité, illustre avec force l'interconnexion souvent présente dans les communautés urbaines où le street art s'épanouit. Chaque détail de la sculpture, jusqu'au pied estampillé ou imprimé, souligne l'engagement de Kaws envers l'authenticité. Conservée dans sa boîte d'origine, cette œuvre d'art est bien plus qu'un simple jouet ; elle reflète la capacité du street art à capturer des émotions humaines brutes. Avec des œuvres comme le « Together Companion Art Toy », Kaws continue de rehausser le street art, garantissant ainsi qu'il demeure un aspect essentiel et respecté du discours artistique au sens large.

    $1,564.00

  • Companion Flayed- Blush Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Companion Flayed - Blush Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Companion Flayed - Figurine de collection en vinyle rouge blush, édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée 2016, emballage scellé, dimensions : 16,7 x 11,4 x 6,4 cm Le compagnon de KAWS écorché en rouge blush : une expression vibrante du pop art urbain La figurine « The Companion Flayed in Blush Red » est une pièce maîtresse de l'œuvre foisonnante de KAWS, le célèbre artiste pop contemporain. Intégrée à une vaste série lancée en 2016, cette édition limitée et ouverte captive par sa couleur saisissante et son design complexe. Conservée dans son emballage d'origine scellé, la figurine mesure 26,7 x 11,4 x 6,4 cm et illustre avec force l'interaction entre l'esthétique du street art et le marché des objets de collection. KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, a bâti sa réputation sur la création de figurines profondément imprégnées des motifs du Street Pop Art et du graffiti. « The Companion », sans doute sa création la plus emblématique, a été réinterprétée sous diverses formes, chacune révélant une facette différente de son caractère et de la philosophie de l'artiste. Les versions « écorchées », comme celle-ci en rouge blush, dévoilent la structure interne de la figurine, offrant une dissection à la fois littérale et figurative de sa forme. La résonance culturelle de la série Companion de KAWS L'édition Companion Flayed Blush Red incarne un moment culturel majeur pour KAWS et le monde de l'art en général, coïncidant avec son exposition acclamée « Where The End Starts » à Fort Worth, au Texas. À l'instar des autres figurines de la série, elle mesure 28 cm de haut, dégageant une présence à la fois imposante et intime. Diffusée sur des plateformes telles que KAWSONE, le MoMA et le Musée d'Art Moderne de Fort Worth, la série Companion témoigne de la reconnaissance et de la célébration de l'art urbain au sein d'espaces artistiques prestigieux. La série Companion Flayed, avec son intérieur exposé et vibrant, offre une réflexion puissante sur la nature de l'exposition émotionnelle et physique. La teinte rouge blush ajoute une dimension de chaleur et de connexion, contrastant avec la perception souvent froide et impersonnelle du street art. KAWS joue avec la dichotomie entre le moi intérieur et l'image extérieure, invitant à contempler la complexité de l'identité et les façades que nous arborons. Impact et potentiel de collection des Flayed Companions de KAWS L'édition Companion Flayed Blush Red est non seulement une pièce visuellement saisissante, mais aussi un objet de collection de grande valeur. Le choix d'une édition ouverte témoigne de la volonté de KAWS de démocratiser l'accès à l'art, permettant ainsi à un plus grand nombre de passionnés de posséder une part de sa vision. Cette démarche s'inscrit dans l'esprit du street art, qui met traditionnellement l'accent sur l'accessibilité et l'engagement communautaire. Avec son emballage intact et son état impeccable, cette édition particulière est un objet très recherché, tant par les collectionneurs de jouets d'art moderne que par les admirateurs de KAWS. Son attrait esthétique et son importance dans l'histoire du street art et du graffiti en font une œuvre aux multiples facettes, à la fois un artefact culturel et un témoignage de l'influence durable de KAWS sur l'art contemporain. Le Companion Flayed Blush Red affirme avec audace la porosité des frontières entre art commercial, culture urbaine et beaux-arts, une frontière que KAWS explore avec une finesse inégalée.

    $1,908.00

  • Breathe Right Original Oil Painting by David Molesky

    David Molesky Breathe Right Peinture à l'huile originale de David Molesky

    Breathe Right, peinture originale à l'huile sur lin avec cadre en noyer sur mesure, par David Molesky, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture à l'huile originale signée et encadrée sur mesure, 2014, format 24 x 20 pouces. « Ce tableau fait partie de ma série inspirée par les images médiatiques de la révolution de Kiev. C'est le plus grand des huit tableaux réalisés à ce jour et celui auquel j'ai consacré le plus de temps. J'ai le sentiment que la figure capture l'énergie qui m'a initialement attiré vers ce sujet. Les tableaux de cette série marquent une rupture avec mes peintures figuratives précédentes. Pendant une dizaine d'années, j'ai cherché à représenter le temps universel et j'ai évité les objets fabriqués par l'homme. J'ai abandonné ce dogme. J'aime le fait que le sujet soit à la fois actuel et qu'il contienne des éléments qui semblent appartenir à une autre époque. » – David Molesky

    $4,235.00

  • Holiday Space- Silver Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Silver Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Space - Figurine de collection en vinyle argenté en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020 ; 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (chaque exemplaire est présenté avec sa boîte). Le voyage étincelant de la figurine Holiday Space-Silver de KAWS La figurine Holiday Space-Silver de KAWS est une œuvre d'art en vinyle qui mêle la fascination du voyage spatial à l'esprit réaliste du street art. Cette pièce en édition limitée et ouverte de 2020, mesurant 29,2 x 12,7 x 11,4 cm, s'inscrit dans un récit plus vaste développé par KAWS, qui repousse les limites de son art. Présentée dans un coffret, cette œuvre illustre parfaitement l'approche novatrice de KAWS en matière de pop art, où l'ordinaire se métamorphose en extraordinaire. Avant sa sortie, la figurine Holiday Space-Silver a entrepris un véritable voyage aux confins de l'espace, attachée à un ballon-sonde qui s'est élevé à plus de 41 150 mètres d'altitude. Ce périple, documenté et partagé, a enrichi la pièce d'une dimension narrative qui transcende le monde de l'art physique. Cette figurine s'inspire de la réinterprétation par KAWS du trophée iconique Moonman de MTV pour les MTV VMAs de 2013, symbolisant la rencontre entre l'art, la culture populaire et l'exploration. Initialement disponible sur le site web de DDT Store le 17 août 2020, la sortie de cette figurine a été un événement marquant pour les collectionneurs et les fans. L'intégration du pop art et de l'exploration cosmique par KAWS La figurine Holiday Space-Silver de KAWS est une icône contemporaine du Street Pop Art et du graffiti. Sa création témoigne de la place de l'artiste dans le monde du pop art moderne et illustre sa volonté de repousser les limites de son art, au sens propre comme au figuré. L'éclat argenté de la figurine reflète l'esprit technologique et exploratoire de l'ère spatiale, incarnant un moment où le regard de l'humanité se tourne vers le ciel et où le cosmos semble à portée de main. Cette pièce de collection n'est pas qu'une simple figurine : c'est un vecteur de narration, porteur du récit de son ascension et de sa descente depuis la stratosphère. En envoyant Holiday Space-Silver dans l'espace, KAWS brouille les frontières entre art et science, entre Terre et extraterrestre. L'expérience vécue par cette figurine avant sa commercialisation renforce sa valeur historique. Cette sculpture a ainsi vécu un voyage comparable à celui des astronautes et des explorateurs cosmiques. Résonance culturelle de l'œuvre Holiday Space-Silver de KAWS dans le monde de l'art Son voyage cosmique et son symbolisme culturel amplifient la portée artistique de la figurine Holiday Space-Silver. Sa référence à Moonman de MTV l'ancre résolument dans la culture pop. Parallèlement, son aventure spatiale la relie au récit universel de l'exploration et de la découverte. En tant qu'œuvre de street art, elle défie les catégorisations traditionnelles, incarnant la nature vaste et inclusive de la vision artistique de KAWS. À l'instar des autres créations de KAWS, la figurine est devenue un classique instantané, se vendant comme des petits pains et devenant un objet de collection très recherché par les amateurs du monde entier. Son impact sur la perception du street art est considérable, illustrant le potentiel narratif du genre et sa capacité à aborder des thèmes plus larges tels que la réussite et l'ambition humaines. Avec son histoire unique et son design épuré, la figurine Holiday Space-Silver continue de captiver le public, confirmant la position de KAWS comme une figure emblématique du street art et du graffiti.

    $2,430.00

  • Together Grey Companion Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Figurine artistique Together Grey Companion par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine artistique Together Grey Companion de Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2018, format 6x10x5,5, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, Foot Grey Kaws Companion Friends Hugging par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Lorsqu'on considère l'évolution du pop art et du street art, on ne peut ignorer l'apport majeur de Brian Donnelly, plus connu sous son pseudonyme de Kaws. Parmi ses nombreuses œuvres emblématiques, la figurine « Together Companion Art Toy » témoigne de sa maîtrise et de son style unique. Sortie en 2018 en édition limitée, cette sculpture en vinyle a rapidement été épuisée, s'imposant comme une pièce de collection très recherchée. Mesurant 15,2 x 25,4 x 14 cm, elle dégage une émotion palpable, grâce à la représentation de deux personnages Companion, créations emblématiques de l'artiste, enlacés tendrement. Leur étreinte, symbole d'amitié et d'unité, illustre avec force l'interconnexion souvent présente dans les communautés urbaines où le street art s'épanouit. Chaque détail de la sculpture, jusqu'au pied estampillé ou imprimé, souligne l'engagement de Kaws envers l'authenticité. Présentée dans sa boîte d'origine, cette œuvre d'art est bien plus qu'un simple jouet ; C'est le reflet de la capacité du street art à saisir les émotions humaines brutes. Avec des œuvres comme le « Together Companion Art Toy », Kaws continue de valoriser le street art, lui assurant ainsi une place essentielle et respectée dans le discours artistique global.

    $1,564.00

  • Riot Cop Large Format Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie grand format « Riot Cop » de Shepard Fairey - OBEY

    Sérigraphie grand format Riot Cop de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier beaux-arts Cream Speckletone, édition limitée. Artiste de la culture pop. 2009. Signée par Shepard Fairey - OBEY. Édition limitée numérotée à 75 exemplaires. Œuvre grand format (29,25 x 40,5 cm). Sérigraphie. Série rétro 20 ans. Légères marques de manipulation. OBEY de Shepard Fairey : une œuvre marquante du street art pop et du graffiti. « Riot Cop » de Shepard Fairey est une œuvre emblématique qui incarne l'esprit rebelle et le regard critique du street art et du graffiti. Faisant partie de la série OBEY, cette sérigraphie grand format est bien plus qu'une simple déclaration visuelle : elle témoigne de l'évolution du genre sur deux décennies. Réalisée avec précision et soin, « Riot Cop » a été tirée à la main en couleurs sur papier d'art Speckletone couleur crème, un support qui allie la qualité et le souci du détail propres aux beaux-arts au message brut et sans filtre souvent véhiculé par le street art. Sortie en 2009, cette œuvre grand format (75 exemplaires, mesurant 74,3 x 102,9 cm) a été signée et numérotée par Fairey à chacun des 75 exemplaires. Ce geste souligne l'importance accordée à la dimension personnelle et à l'authenticité dans le monde des collectionneurs d'art. L'œuvre a été rééditée pour célébrer le 20e anniversaire du projet OBEY, qui coïncidait avec la rétrospective de Shepard à l'ICA de Boston. Cette série, qui revisite des images de 1998 à 2000, témoigne de la volonté de l'artiste d'affiner ses œuvres précédentes, en remplaçant l'orange emblématique d'OBEY par un or métallisé, conférant ainsi à la série une allure sophistiquée et intemporelle. Impact et signification contextuelle de l'œuvre de Fairey « Riot Cop » est bien plus qu'une simple création esthétique ; c'est un commentaire sur l'autorité, le contrôle et l'usage du pouvoir. L'œuvre de Fairey est profondément ancrée dans le tissu socio-politique de son époque, incitant souvent à la réflexion sur les mécanismes de la société et de la gouvernance. L'utilisation ostentatoire du mot « OBEY » sous l'image d'une figure d'autorité brandissant une matraque invite directement les spectateurs à questionner les structures et les règles qui les régissent. Ce défi au statu quo symbolise la force culturelle que sont devenus le street art et le graffiti, offrant un exutoire à la créativité et un puissant outil de critique sociale et d'activisme. Le parcours de Shepard Fairey, de jeune skateur à artiste reconnu internationalement, reflète l'ascension du street art dans la conscience collective. « Riot Cop » témoigne de l'évolution de Fairey en tant qu'artiste, illustrant son talent pour fusionner l'esthétique du street art avec des messages politiques plus profonds. Le passage de l'orange à l'or métallisé dans la palette de couleurs de la série anniversaire symbolise une transformation visuelle de l'œuvre. Il représente la maturation du message OBEY, qui a su évoluer pour rester pertinent dans un paysage culturel en constante mutation. Valeur de collection et héritage de la série OBEY Œuvre d'art en édition limitée, « Riot Cop » occupe une place unique sur le marché de l'art, séduisant aussi bien les amateurs de street art que les collectionneurs d'art contemporain. Son exclusivité et son message social ont contribué à en faire une pièce très recherchée. L'héritage de la série OBEY de Fairey ne se limite pas aux collectionneurs qui en possèdent une œuvre ; il s'étend à son influence sur les jeunes artistes de rue et au débat qu'elle a suscité sur le rôle de l'art dans la société. La série, à l'image de « Riot Cop », continue d'inspirer une nouvelle génération d'artistes qui perçoivent le paysage urbain comme une toile pour exprimer leurs réflexions sur les problématiques contemporaines. « Riot Cop » de Shepard Fairey, issue de la série OBEY, est une œuvre majeure qui capture l'essence du street art et du graffiti. Elle constitue un véritable artefact culturel, incarnant l'esprit d'un mouvement, la voix d'une époque et la vision d'un artiste qui a su utiliser la sérigraphie avec brio pour bousculer les perceptions et inviter à l'introspection. À travers son œuvre, Fairey continue de démontrer le pouvoir de l'art comme moyen de communication, forme de résistance et catalyseur de changement.

    $6,126.00

  • Power Sculpture by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sculpture de puissance par Cleon Peterson

    Sculpture en résine en édition limitée « Power Sculpture », œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Cleon Peterson. Power, 2021. Résine blanche mate. Dimensions : H 29,5 cm x L 17,8 cm x P 7,6 cm. Édition limitée à 500 exemplaires. L'artiste Cleon Peterson, basé à Los Angeles, est reconnu pour ses représentations psychosociales audacieuses de la nature humaine et des dérives autoritaires de la société contemporaine. Son œuvre monochrome, composée de peintures, de sculptures et d'estampes, reflète son style graphique distinctif. Peterson a participé à l'exposition « Beyond the Streets » de 2019 à Brooklyn, New York. Pour l'édition 2021, il propose ses créations visuelles emblématiques. L'art de Peterson se caractérise par un fort caractère contestataire, et la colère, en tant que force créatrice, imprègne la plupart de ses œuvres. L'artiste lui-même est le sujet de cette colère, et à travers son travail, il s'insurge contre le malaise et la lassitude les plus profonds de la société. Ce qui alarme Peterson dans notre monde, ce ne sont pas tant la pauvreté, l'injustice et la cruauté en elles-mêmes, mais l'indifférence face à ces phénomènes.

    $1,725.00

  • Along the Way- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Le long du chemin - Black Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    « Along the Way » - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition ouverte limitée et épuisée de 2019. 25,4 x 19,1 x 8,9 cm. Présentée avec son emballage. KAWS (né en 1974) Along the Way (Noir), 2019. Vinyle coulé peint. 25,4 x 19,1 x 8,9 cm. Édition ouverte. Estampillée sous les pieds. Produite par Medicom Toy, Tokyo. L'importance de l'album « Along the Way » de KAWS dans le panthéon du street art et du graffiti. Dans le tourbillon contemporain du Street Pop Art et du graffiti, peu de noms sont aussi immédiatement reconnaissables que celui de KAWS, pseudonyme de l'artiste et designer américain Brian Donnelly. Ses personnages et motifs énigmatiques ont transcendé la rue pour occuper les sphères prestigieuses de l'art contemporain et du design de collection. La série « Along the Way » illustre parfaitement le talent de KAWS pour créer une œuvre qui touche un large public tout en conservant l'esprit brut de la culture urbaine. La figurine en vinyle noir en édition limitée « Along the Way », sortie en 2019, est un modèle d'esthétique de KAWS, alliant une finition élégante et soignée à la profondeur émotionnelle de ses personnages. L'œuvre met en scène deux figures dans un moment de camaraderie ou de soutien, incarnant les thèmes universels de l'amitié et de l'unité. Cette pièce, mesurant 25,4 x 19 x 8,9 cm, est une expression tangible du style emblématique de l'artiste, avec ses yeux barrés devenus synonymes de son œuvre. Fabriquée en vinyle moulé peint, cette œuvre d'art est estampillée sous les pieds, gage d'authenticité et clin d'œil à la dimension underground du street art. Produite par Medicom Toy à Tokyo, entreprise réputée pour la qualité de ses produits et ses collaborations avec des artistes pour la création de figurines en édition limitée, « Along the Way » est une édition ouverte, offrant une accessibilité souvent absente du monde de l'art contemporain. Cette approche s'inscrit dans l'esprit démocratique du street art, où la visibilité et l'implication du public sont essentielles. L'impact de KAWS sur le Street Pop Art et son succès commercial Le parcours de KAWS, de graffeur arborant ses tags dans les rues de New York à figure emblématique du monde de l'art, témoigne de l'évolution de la perception du street art. Ses œuvres, comme la série « Along the Way », font le lien entre les domaines souvent cloisonnés des beaux-arts traditionnels et le dynamisme de la culture urbaine. En transposant son iconographie singulière dans la forme tridimensionnelle des figurines en vinyle, KAWS a contribué à élever ce médium au rang d'art à part entière, respecté tant par les collectionneurs que par les musées. Le succès commercial de « Along the Way » et d'autres pièces de KAWS souligne également la perméabilité croissante des frontières entre art, commerce et collection. En créant de l'art à travers les jouets, KAWS exploite la nostalgie et la fantaisie inhérentes à la culture pop, tout en questionnant sa nature de production de masse. Son travail trouve un écho auprès des amateurs d'art et d'une génération qui a grandi avec le langage visuel des dessins animés, des jouets et des graphismes audacieux. La résonance esthétique et culturelle des œuvres de KAWS L'esthétique de KAWS marie avec brio la nature brute et immédiate du graffiti à une sensibilité pop art raffinée. Dans « Along the Way », les figures sont réalisées en noir, un choix qui confère à l'œuvre une impression de sophistication et de profondeur. La palette monochrome met l'accent sur la forme et l'émotion exprimées par la posture et l'interaction des personnages, plutôt que de distraire par la couleur. Cette attention portée à la forme et à l'émotion permet à l'œuvre de KAWS de communiquer par-delà les barrières linguistiques et culturelles, trouvant un écho auprès d'un public mondial. Culturellement, l'œuvre de KAWS trouve un écho particulier car elle reflète l'esprit du street art sous une forme accessible au grand public. En présentant ses œuvres de manière à être collectionnées et exposées, KAWS abolit la frontière entre les origines subversives du street art et le désir d'un art que l'on peut posséder et chérir. Les figures d'« Along the Way » ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais aussi les témoins d'un mouvement culturel qui brouille les frontières entre art savant et art populaire, entre les murs des galeries et la rue. La figurine en vinyle noir en édition limitée « Along the Way » de KAWS n'est pas qu'un simple objet de collection ; c'est une œuvre majeure du pop art urbain qui illustre l'évolution du graffiti en une forme d'expression artistique reconnue et très prisée. Elle témoigne du pouvoir du street art à imprégner et transformer la culture artistique dominante et symbolise l'impact indélébile de KAWS sur le monde de l'art.

    $1,908.00

  • Love Catcher Blue Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $4,117.00

  • Shadow Original Acrylic Painting by Richard Hambleton

    Richard Hambleton Peinture acrylique originale Shadow de Richard Hambleton

    Peinture acrylique originale Shadow de Richard Hambleton. Œuvre unique sur papier d'art de qualité supérieure, réalisée par un artiste pop art de rue. 1983 Non signé avec certificat d'authenticité De Robert Murphy Peinture acrylique et ruban adhésif Œuvre originale Dimensions 33 x 76 cm Encadrement 37,75 x 80 cm « Shadow » de Richard Hambleton : un phénomène de street art L'héritage de Richard Hambleton, figure pionnière du street art et du graffiti, est profondément ancré dans « Shadow Original Acrylic Painting », un puissant exemple de son esprit novateur. Reconnu pour ses figures sombres et austères qui semblent jaillir des surfaces urbaines, Hambleton a façonné le street art et marqué durablement la scène artistique contemporaine. Son œuvre « Shadow », réalisée en 1983 à l'acrylique et au ruban adhésif sur papier d'art (dimensions : environ 76 x 33 pouces), témoigne de cette influence. Encadrée (80 x 37,75 pouces), elle offre une expérience quasi grandeur nature, affirmant une présence imposante qui rappelle les figures que Hambleton peignait sur les façades des ruelles et des immeubles. L'absence de signature contribue au mystère que Hambleton a cultivé tout au long de sa carrière. La provenance est cruciale pour les œuvres d'art de cette qualité, et l'authenticité de cette pièce est attestée par un certificat d'authenticité (COA) manuscrit de Robert Murphy et un autre COA de Dirtypilot, l'ancrant fermement dans son contexte historique. Robert Murphy et la provenance d'un chef-d'œuvre Robert Murphy, ami proche et fervent défenseur de Richard Hambleton, joue un rôle crucial dans l'histoire de « Shadow ». Collectionneur le plus éminent des œuvres de Hambleton, Murphy entretient avec l'artiste une relation qui dépasse le simple cadre du collectionnisme : il est aussi un confident et un allié précieux. Sa relation avec l'artiste confère à l'œuvre une profondeur supplémentaire, mettant en lumière les liens personnels et les amitiés qui sous-tendent et définissent souvent la communauté du street art. Cette relation est immortalisée dans le film « Shadowman », où Hambleton et Murphy apparaissent tous deux, offrant un aperçu cinématographique de la vie et de l'œuvre de l'artiste. Ce lien enrichit le récit de « Shadow », l'inscrivant dans un réseau d'histoires personnelles qui dépassent le cadre de l'art visuel. Il nous rappelle avec force que la valeur du street art pop s'étend au-delà de l'œuvre matérielle pour s'inscrire dans le domaine des histoires personnelles et collectives. L'héritage de Hambleton et ses « ombres » dans le pop art urbain Au sein du panthéon du street art, les œuvres de Richard Hambleton se distinguent par leur simplicité troublante et leur profondeur émotionnelle. Né au Canada et disparu en 2017, Hambleton laisse un héritage qui perdure à travers des pièces telles que « Shadow », qui incarnent son approche singulière du street art. Ses figures d'ombre, apparues dans les années 1980, ont conféré au graffiti une dimension critique inédite, le transformant d'un acte de rébellion en une forme d'expression artistique profonde. « Shadow Original Acrylic Painting » est une œuvre originale de l'une des figures majeures du street art et un témoin de l'époque de sa création. Le début des années 1980 a été marqué par une croissance dynamique du graffiti, qui est passé du vandalisme à un médium respecté de discours socio-politique et d'exploration artistique. L'œuvre de Hambleton traverse cette période, offrant une critique à la fois spectrale et profonde de la société et de soi-même, invitant le spectateur à se confronter aux ombres qui persistent au sein de la vie urbaine et en lui-même. L'histoire de « Shadow » de Richard Hambleton est un récit tissé de génie créatif, de liens personnels et de l'évolution de l'éthique du street art. Cette œuvre demeure un élément essentiel du travail de Hambleton, un témoin silencieux mais éloquent du pouvoir du pop art et du graffiti dans la transformation des paysages urbains et des débats qui s'y rattachent.

    $65,636.00

  • Run Away Silkscreen Fine Art Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Run Away Silkscreen Fine Art Print par D * Face - Dean Stockton

    Sérigraphie artisanale 10 couleurs « Run Away » sur papier à dessin Lambeth 370 g/m² par l'artiste recherchée D*Face, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 27,25 x 39,5 pouces (encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure). D*Face (né en 1978), Run Away, 2020. Sérigraphie en couleurs sur papier Lambeth Drawing Cartridge. 100,3 x 69,2 cm (feuille). Éd. 71/150. Signée et numérotée au crayon en bas. Publiée par la Stolen Space Gallery, Londres. La fusion du classique et du contemporain dans « Run Away » de D*Face D*Face, pseudonyme de l'artiste de rue britannique Dean Stockton, est depuis longtemps une figure incontournable du pop art urbain et du graffiti. Son œuvre « Run Away », une sérigraphie artisanale en dix couleurs sur le prestigieux papier Lambeth Drawing Cartridge, est une pièce remarquable de son répertoire. Cette édition limitée, signée et numérotée, de 2020, illustre la volonté de l'artiste de fusionner l'énergie contestataire du street art avec le savoir-faire traditionnel de la gravure. Brillance technique et profondeur thématique dans « Run Away » Mesurant 100 x 69 cm, « Run Away » impressionne par son ampleur et la finesse de ses détails. L'œuvre capture un instant d'étreinte passionnée, mais les figures sont représentées avec des signes de dissolution, suggérant peut-être la nature éphémère de l'amour ou le caractère fugace des relations. La narration de l'œuvre est magnifiée par sa complexité visuelle : l'utilisation d'une palette de 10 couleurs confère à l'image une profondeur vibrante. Le choix du papier Lambeth Drawing Cartridge est essentiel à l'attrait de l'estampe. Reconnu pour son grammage élevé et sa qualité supérieure, ce papier constitue un excellent support pour la sérigraphie. Il permet un transfert d'encre net et une intensité de couleur que des papiers de moindre qualité ne pourraient offrir. Le papier Lambeth sublime les lignes audacieuses et les contrastes marqués de D*Face, garantissant à chaque tirage de cette édition limitée à 150 exemplaires la clarté et l'impact du dessin original. La place de D*Face au panthéon du pop art L'œuvre « Run Away » de DFace reflète la place de l'artiste dans le paysage du pop art. Né en 1978, DFace a été témoin de l'évolution du street art, d'une sous-culture à une forme d'expression artistique mondialement reconnue. Son travail aborde souvent la société de consommation, la célébrité et les rouages ​​du monde de l'art, autant d'éléments habilement tissés dans « Run Away ». Le style caractéristique de l'artiste mêle une esthétique inspirée de la bande dessinée à un regard critique sur la société moderne, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale et une présence dans les galeries du monde entier. « Run Away », éditée par la galerie Stolen Space à Londres, est une œuvre qui illustre la maîtrise de DFace sur son médium et son message. Elle invite à la réflexion sur la nature de l'amour moderne, les icônes de la culture pop et l'art de la sérigraphie. L'impact durable de « Fuir » dans l'art moderne L'œuvre « Run Away » de D*Face occupe une place de choix dans l'art moderne, faisant le lien entre l'expressivité brute du street art et la précision de la gravure d'art. Encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, elle est conçue pour marquer les esprits, qu'elle soit exposée en galerie ou dans une collection privée. L'utilisation du papier Lambeth Drawing Cartridge témoigne du respect de D*Face pour la qualité et la tradition, même s'il repousse les limites de l'art grâce à son style novateur et provocateur. Plus qu'un simple régal pour les yeux, cette œuvre est un véritable artefact culturel qui capture l'esprit de notre époque. Avec « Run Away », D*Face contribue au débat actuel sur la place et la valeur du street art pop au sein du récit artistique global. Son travail, et notamment cette estampe remarquable, continuera d'être étudié et apprécié par tous ceux qui cherchent à comprendre l'interaction complexe entre l'art et la société au XXIe siècle.

    $6,564.00

  • Diamond FAILEdoodle- Black/Tan Silkscreen Print by Faile

    Faile Diamant FAILEdoodle - Sérigraphie Noir/Tan par Faile

    Diamond FAILEdoodle - Sérigraphie artisanale bicolore noir/beige en édition limitée, acrylique, peinture en aérosol, encre de sérigraphie et paillettes sur papier Lenox d'archivage par Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. 2022 Diamond FAILEdoodle : Noir/Beige 48 x 63,5 cm. Chaque variante est une édition de 25 exemplaires. Acrylique, peinture aérosol, encre sérigraphique et paillettes sur papier Lenox 100 de qualité archive. Signé, estampillé et gaufré. Une nouvelle race de chien Faile a vu le jour l'an dernier. Découvert dans les rues de New York, ce petit chien a trouvé sa place dans notre atelier et a véritablement pris vie. Nous avons récemment exploré de nouvelles techniques d'impression scintillantes, et ce motif nous a semblé idéal pour l'intégrer à notre pratique. Quatre éditions différentes ont été créées : deux à paillettes rouges et deux à paillettes noires. Teintées, vaporisées, peintes et imprimées, ces œuvres présentent toutes les caractéristiques d'une impression d'atelier, avec une brillance encore plus intense. Durant ses premières années d'existence, le groupe n'a pas travaillé dans un atelier propre. De ce fait, la période 1999-2005 a été pour eux une période d'expérimentation avec différents supports de création, ainsi que des modes d'exposition variés. FAILE a exploré à la fois des médiums « traditionnels », tels que la peinture, la sculpture et la gravure, et des médiums moins conventionnels, comme les palettes de fenêtre et même les moulins à prières.

    $4,203.00

  • Ballerina In Containers On The Edge Le Havre France Lithograph Print by Atelier JR Jean-René

    Atelier JR Jean-René SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $2,710.00

  • Rap in Blue HPM Acrylic Spray Paint Silkscreen Print by Faile

    Faile SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $2,599.00

  • Suicide Man Red Sculpture by Banksy x MediComToy

    Banksy Sculpture Suicide Man Rouge par Banksy x MediComToy

    Suicide Man - Sculpture en résine de polystone rouge en édition limitée, œuvre d'art des artistes de rue Banksy et MediCom. Sculpture en résine de polystone rouge, édition limitée 2020, présentée dans sa boîte.

    $1,639.00

  • Rhapsody of a Foolish Family SP Silkscreen Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Rhapsody of a Foolish Family SP Sérigraphie par Takashi Murakami TM/KK

    Rhapsody of a Foolish Family SP Special Proof Hand-Pulled Color Silkscreen Print on Fine Art Paper by Pop Graffiti Artist Murakami Takashi TM/KK Rare Street Art Limited Edition Artwork. Épreuve d'artiste SP State 2020, signée et numérotée, édition limitée à 10 exemplaires, dimensions : 23,62 x 23,62 cm

    $2,941.00

  • Red Carpet Imperial Original Oil Painting by Dred66- Tyree Davis

    Dred66- Tyree Davis Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial par Dred66 - Tyree Davis

    Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial de Dred66 - Tyree Davis, une œuvre d'art sur support en mousse montée sur une feuille acrylique, issue du street art pop. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2001. Dimensions : 32 x 12 pouces (81 x 30,5 cm). Elle représente deux personnes partageant un repas accompagné de vin sur un immense tapis rouge. Signée, datée et titrée au dos. Imperial / Red Carpet / Dred66 / Mars 2001 L'essence de « Red Carpet Imperial » par Tyree Davis « Red Carpet Imperial » témoigne avec brio du talent artistique de Tyree Davis, alias Dred66, figure emblématique du street art et du graffiti. Cette huile sur toile originale, œuvre unique réalisée sur un support en mousse contrecollée sur une plaque acrylique, illustre la fusion entre l'esthétique du street art et la technique traditionnelle de la peinture à l'huile. Créée en 2001, cette toile signée, de dimensions généreuses (81 x 30 cm), représente une scène à la fois intime et grandiose : deux personnes partageant un repas autour d'une table, une bouteille de vin à la main, sur un immense tapis rouge. « Red Carpet Imperial » de Davis incarne l'esprit du street art en faisant entrer l'intime dans la sphère publique. Les sujets de la peinture – deux individus savourant un simple repas partagé – sont universels. Pourtant, ils se détachent sur un fond qui évoque la grandeur et l'exubérance. Ce contraste, esquissé par les tons à la fois terreux et audacieux de la peinture à l'huile, évoque un récit qui célèbre et critique les dynamiques culturelles et sociales. C'est un instantané de vie qui s'intéresse autant à l'environnement qu'aux individus qui le composent. Style caractéristique de Dred66 et influence artistique Le style caractéristique de Tyree Davis transparaît dans « Red Carpet Imperial », une œuvre qui harmonise l'énergie brute du street art avec la sophistication d'une pièce de galerie. Le fond de la toile porte les marques distinctives du graffiti : tagué, signé et daté par l'artiste, un clin d'œil à la tradition où les artistes marquent leur territoire et s'approprient l'espace. Cet élément relie la pratique du street art aux conventions établies des beaux-arts, créant un dialogue entre deux univers souvent perçus comme disparates. La texture du support en mousse confère à la peinture une impression de relief. Parallèlement, le montage sur une plaque acrylique apporte une touche de modernité, évoquant le vitrage protecteur des installations de street art. Ces choix de matériaux témoignent d'une réflexion approfondie de Davis sur le médium et le message, assurant à « Red Carpet Imperial » une résonance authentique avec le street art, tout en occupant un espace physique et conceptuel différent. Avec « Red Carpet Imperial », Davis propose un commentaire culturel d'une actualité brûlante, aussi pertinent aujourd'hui qu'au début du millénaire. Le titre de l'œuvre, « Impérial », suggère une critique des structures sociales et de la séduction du luxe, un thème profondément ancré dans l'ADN du pop art urbain. Le tableau invite le spectateur à réfléchir aux inégalités et aux contradictions qui imprègnent la vie moderne en plaçant une scène du quotidien dans un contexte évoquant richesse et luxe. De plus, son année de création, 2001, le situe à une époque où le pop art urbain commençait à être largement reconnu comme une forme d'art à part entière. Tyree Davis a contribué à cette reconnaissance grandissante par son œuvre, jetant un pont entre la rue et la galerie et remettant en question les idées préconçues sur la valeur et la place du graffiti et du pop art urbain dans l'histoire de l'art. Héritage et influence continue L'œuvre « Red Carpet Imperial » de Tyree Davis continue d'influencer la communauté du street art et le monde de l'art en général. Elle illustre avec force comment l'esthétique et les thèmes du pop art urbain peuvent être transposés dans différents médiums et contextes, tout en conservant leur impact et leur résonance. L'œuvre de Davis, grâce à son langage visuel audacieux et à son commentaire social sous-jacent, invite à un dialogue permanent sur les intersections entre l'art, la culture et la société. Ce dialogue est aussi essentiel aujourd'hui qu'il y a vingt ans. « Red Carpet Imperial » est bien plus qu'une simple peinture ; c'est un fragment de tissu social, un document historique et un symbole de la capacité intemporelle du pop art urbain à communiquer, à interpeller et à captiver. Tyree Davis, alias Dred66, a créé une œuvre qui est à la fois le reflet et la critique du monde qui l'entoure, s'assurant ainsi une place de choix dans l'histoire du pop art urbain.

    $4,376.00

  • Still Moment Bronze Figure Sculpture by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sculpture en bronze « Still Moment » de Kaws - Brian Donnelly

    Sculpture en bronze « Seeing Bronze Figure Sculpture » ​​20e anniversaire de Kaws - Brian Donnelly, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. 2022 Signée/Estampillée Pied Édition Limitée à 250 exemplaires Dimensions de l'œuvre 3,5" x 3,3" x 4,3" Kaws Tous droits réservés Série 20e anniversaire BFF Sculpture en métal bronze Figurine. L'art visionnaire de KAWS : « Voir la sculpture de figure en bronze » La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​de KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, révèle une synthèse profonde entre art urbain et beaux-arts. Commémorant le 20e anniversaire de la collaboration de KAWS avec AllRightsReserved (ARR), cette sculpture symbolise l'ascension de l'artiste, de ses débuts dans l'art urbain subversif aux sommets de la scène artistique contemporaine. Coulée en bronze, un matériau chargé d'histoire, cette figurine en édition limitée mesure 8,9 x 8,4 x 10,9 cm et marque une étape importante dans la carrière de l'artiste et l'histoire du pop art et du graffiti. Cette pièce de collection mêle l'esprit ludique de la série BFF de KAWS à la gravité de la sculpture. Elle possède une dualité, incarnant l'esthétique accessible du street art tout en exhalant l'exclusivité de l'art contemporain grâce à son édition limitée. Chaque sculpture, signée et estampillée au pied, représente un fragment tangible de l'héritage de l'artiste, un souvenir précieux pour ceux qui souhaitent posséder un morceau d'histoire de l'art. KAWS : Estomper les frontières entre les formes d’art Brian Donnelly, originaire des États-Unis, a marqué durablement le monde de l'art sous le nom de KAWS. Son parcours, des tags de graffiti aux œuvres d'art mondialement reconnues, est un récit de transformation et d'acceptation culturelles. Profondément ancré dans les sous-cultures new-yorkaises, KAWS a élevé le street art à de nouveaux sommets, l'utilisant comme un moyen d'explorer, de questionner et de redéfinir les notions de valeur et de permanence dans l'art. La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​reflète cette démarche en intégrant le pop art urbain au domaine des objets d'art de collection. En choisissant le bronze, KAWS confère à son personnage BFF un statut qui le fait passer du monde éphémère du street art à celui d'une œuvre d'art pérenne, réservée à travers l'histoire aux sujets les plus prestigieux. Cette sculpture devient ainsi un commentaire sur la démocratisation de l'art, faisant de KAWS une figure centrale du débat sur l'estompement des frontières entre les différentes disciplines artistiques. L'héritage de la collaboration entre KAWS et ARR L'alliance entre KAWS et AllRightsReserved témoigne du pouvoir de la collaboration dans l'évolution de l'art. Depuis leur première collaboration en 2010, ARR a joué un rôle essentiel dans l'amplification de la vision de KAWS, transformant ses personnages en sculptures qui trouvent un écho auprès d'un public international et forgeant un héritage au sein du street art et du marché de l'art en général. Cette figurine en bronze, créée à l'occasion du 20e anniversaire, symbolise la longévité et le succès de leur partenariat ainsi que l'essor du graffiti, des espaces urbains aux collections prestigieuses. Chaque édition limitée de la série marque une étape importante de ce parcours novateur, fusionnant culture urbaine et patrimoine artistique et projetant le street art dans les années à venir. La sculpture de KAWS : un phare culturel L'influence de KAWS sur l'évolution du street art et du graffiti est indéniable. Son œuvre a joué un rôle déterminant dans l'élévation de la perception du street art, lui conférant une voix et une stature comparables aux formes d'art traditionnelles. La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​est un phare culturel, illustrant la position unique de KAWS comme trait d'union entre les communautés, les cultures et les formes artistiques. Chaque sculpture de la série du 20e anniversaire, à la croisée du street art et des beaux-arts, célèbre collectivement le rôle de KAWS comme innovateur et iconoclaste. Ces œuvres marquent une étape importante dans la carrière de l'artiste et représentent le dialogue et la fusion continus entre le street art et le monde de l'art établi. Sous l'impulsion de Brian Donnelly, le street art a trouvé une nouvelle forme d'expression qui continue de questionner, d'interpeller et d'inspirer.

    $6,564.00

Investment Grade Graffiti Street Pop Artwork

Œuvres d'art de qualité investissement dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti

Dans le contexte du street art et du graffiti, l'expression « œuvre d'art d'investissement » désigne des pièces présentant un fort potentiel d'appréciation financière tout en conservant une pertinence culturelle et esthétique. Ces œuvres sont généralement créées par des artistes jouissant d'une présence établie sur le marché, d'une reconnaissance institutionnelle ou d'une demande constante de la part des collectionneurs. L'expression « œuvre d'investissement » ne se limite pas à un prix élevé ; elle reflète une combinaison de rareté, de provenance, de qualité de production et du parcours de l'artiste. Sur le marché du street art, les œuvres d'investissement font souvent partie d'éditions limitées de sérigraphies, d'œuvres en techniques mixtes ou de toiles originales témoignant d'une maîtrise technique, d'une profondeur conceptuelle et d'une expression visuelle unique. Alors que la frontière entre culture urbaine et beaux-arts s'estompe, les collectionneurs se tournent de plus en plus vers cette catégorie pour sa valeur à long terme et son intérêt culturel.

Qualités qui définissent les œuvres pop de rue de qualité investissement

Les œuvres considérées comme des pièces de collection dans ce genre partagent plusieurs caractéristiques essentielles. Elles sont généralement signées et numérotées, et leur tirage est limité afin d'en accroître la rareté. Les matériaux jouent un rôle primordial : les estampes réalisées sur papier chiffon de coton de qualité muséale ou utilisant des pigments d'archivage sont particulièrement prisées des collectionneurs avertis. Les détails de production, tels que le gaufrage, les estampes à la cire chaude, les embellissements à la main ou les effets de réalité augmentée, rehaussent le prestige de l'œuvre. Plus important encore, ces œuvres reposent souvent sur un concept fort, qu'il s'agisse de critique politique, d'introspection émotionnelle ou de réinterprétation historique. Des artistes comme Cleon Peterson, Shepard Fairey, Handiedan et Faile ont produit des œuvres qui répondent systématiquement à ces critères, et dont la valeur s'est maintenue, voire a augmenté, sur les marchés des galeries et des ventes aux enchères.

Comportement du marché et stratégie des collectionneurs

Les collectionneurs qui investissent dans ce segment de marché suivent de près l'évolution des artistes, les résultats des ventes aux enchères, le contrôle des tirages et le soutien des institutions. Les sorties de galeries réputées comme Thinkspace, Stolenspace et Subliminal Projects sont souvent un gage de potentiel de collection à long terme. Le timing est crucial : les premières sorties, les éditions originales et les premières œuvres de haute qualité (HPM) ont tendance à surpasser les tirages ultérieurs ou les éditions ouvertes. De nombreuses œuvres de collection bénéficient également d'une visibilité internationale, que ce soit par le biais de fresques murales de grande envergure, d'expositions muséales ou de leur intégration dans des collections publiques. La rareté, associée à une visibilité soutenue, renforce la crédibilité, ce qui se traduit par une meilleure résistance sur le marché. Pour les investisseurs, ces œuvres constituent à la fois des atouts esthétiques et des marqueurs culturels, reflétant une époque à travers le prisme de l'expression urbaine.

Le rôle de la valeur culturelle dans l'art d'investissement

Contrairement aux instruments financiers traditionnels, l'art d'investissement revêt une dimension émotionnelle et culturelle. Dans le street art, le pop art et le graffiti, cette dualité est exacerbée. Ces œuvres émergent souvent de la résistance, de l'identité, de la satire ou de la mémoire, leur conférant une résonance qui transcende l'attrait superficiel. Les œuvres les plus précieuses dans ce domaine ne se contentent pas de décorer ; elles perturbent, informent et provoquent. Cette profondeur de message et de médium distingue les œuvres d'investissement des simples tirages décoratifs. Alors que collectionneurs et institutions reconnaissent de plus en plus le pouvoir des œuvres issues de la rue à définir la culture visuelle contemporaine, le graffiti et le pop art d'investissement continuent de trouver une place de choix dans le dialogue en constante évolution entre finance et patrimoine artistique.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte