Art de qualité investissement

510 produits

  • Breathe Right Original Oil Painting by David Molesky

    David Molesky Breathe Right Peinture à l'huile originale de David Molesky

    Breathe Right, peinture originale à l'huile sur lin avec cadre en noyer sur mesure, par David Molesky, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture à l'huile originale signée et encadrée sur mesure, 2014, format 24 x 20 pouces. « Ce tableau fait partie de ma série inspirée par les images médiatiques de la révolution de Kiev. C'est le plus grand des huit tableaux réalisés à ce jour et celui auquel j'ai consacré le plus de temps. J'ai le sentiment que la figure capture l'énergie qui m'a initialement attiré vers ce sujet. Les tableaux de cette série marquent une rupture avec mes peintures figuratives précédentes. Pendant une dizaine d'années, j'ai cherché à représenter le temps universel et j'ai évité les objets fabriqués par l'homme. J'ai abandonné ce dogme. J'aime le fait que le sujet soit à la fois actuel et qu'il contienne des éléments qui semblent appartenir à une autre époque. » – David Molesky

    $4,235.00

  • Holiday Space- Silver Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Silver Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Space - Figurine de collection en vinyle argenté en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020 ; 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (chaque exemplaire est présenté avec sa boîte). Le voyage étincelant de la figurine Holiday Space-Silver de KAWS La figurine Holiday Space-Silver de KAWS est une œuvre d'art en vinyle qui mêle la fascination du voyage spatial à l'esprit réaliste du street art. Cette pièce en édition limitée et ouverte de 2020, mesurant 29,2 x 12,7 x 11,4 cm, s'inscrit dans un récit plus vaste développé par KAWS, qui repousse les limites de son art. Présentée dans un coffret, cette œuvre illustre parfaitement l'approche novatrice de KAWS en matière de pop art, où l'ordinaire se métamorphose en extraordinaire. Avant sa sortie, la figurine Holiday Space-Silver a entrepris un véritable voyage aux confins de l'espace, attachée à un ballon-sonde qui s'est élevé à plus de 41 150 mètres d'altitude. Ce périple, documenté et partagé, a enrichi la pièce d'une dimension narrative qui transcende le monde de l'art physique. Cette figurine s'inspire de la réinterprétation par KAWS du trophée iconique Moonman de MTV pour les MTV VMAs de 2013, symbolisant la rencontre entre l'art, la culture populaire et l'exploration. Initialement disponible sur le site web de DDT Store le 17 août 2020, la sortie de cette figurine a été un événement marquant pour les collectionneurs et les fans. L'intégration du pop art et de l'exploration cosmique par KAWS La figurine Holiday Space-Silver de KAWS est une icône contemporaine du Street Pop Art et du graffiti. Sa création témoigne de la place de l'artiste dans le monde du pop art moderne et illustre sa volonté de repousser les limites de son art, au sens propre comme au figuré. L'éclat argenté de la figurine reflète l'esprit technologique et exploratoire de l'ère spatiale, incarnant un moment où le regard de l'humanité se tourne vers le ciel et où le cosmos semble à portée de main. Cette pièce de collection n'est pas qu'une simple figurine : c'est un vecteur de narration, porteur du récit de son ascension et de sa descente depuis la stratosphère. En envoyant Holiday Space-Silver dans l'espace, KAWS brouille les frontières entre art et science, entre Terre et extraterrestre. L'expérience vécue par cette figurine avant sa commercialisation renforce sa valeur historique. Cette sculpture a ainsi vécu un voyage comparable à celui des astronautes et des explorateurs cosmiques. Résonance culturelle de l'œuvre Holiday Space-Silver de KAWS dans le monde de l'art Son voyage cosmique et son symbolisme culturel amplifient la portée artistique de la figurine Holiday Space-Silver. Sa référence à Moonman de MTV l'ancre résolument dans la culture pop. Parallèlement, son aventure spatiale la relie au récit universel de l'exploration et de la découverte. En tant qu'œuvre de street art, elle défie les catégorisations traditionnelles, incarnant la nature vaste et inclusive de la vision artistique de KAWS. À l'instar des autres créations de KAWS, la figurine est devenue un classique instantané, se vendant comme des petits pains et devenant un objet de collection très recherché par les amateurs du monde entier. Son impact sur la perception du street art est considérable, illustrant le potentiel narratif du genre et sa capacité à aborder des thèmes plus larges tels que la réussite et l'ambition humaines. Avec son histoire unique et son design épuré, la figurine Holiday Space-Silver continue de captiver le public, confirmant la position de KAWS comme une figure emblématique du street art et du graffiti.

    $2,430.00

  • Together Grey Companion Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Figurine artistique Together Grey Companion par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine artistique Together Grey Companion de Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2018, format 6x10x5,5, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, Foot Grey Kaws Companion Friends Hugging par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Lorsqu'on considère l'évolution du pop art et du street art, on ne peut ignorer l'apport majeur de Brian Donnelly, plus connu sous son pseudonyme de Kaws. Parmi ses nombreuses œuvres emblématiques, la figurine « Together Companion Art Toy » témoigne de sa maîtrise et de son style unique. Sortie en 2018 en édition limitée, cette sculpture en vinyle a rapidement été épuisée, s'imposant comme une pièce de collection très recherchée. Mesurant 15,2 x 25,4 x 14 cm, elle dégage une émotion palpable, grâce à la représentation de deux personnages Companion, créations emblématiques de l'artiste, enlacés tendrement. Leur étreinte, symbole d'amitié et d'unité, illustre avec force l'interconnexion souvent présente dans les communautés urbaines où le street art s'épanouit. Chaque détail de la sculpture, jusqu'au pied estampillé ou imprimé, souligne l'engagement de Kaws envers l'authenticité. Présentée dans sa boîte d'origine, cette œuvre d'art est bien plus qu'un simple jouet ; C'est le reflet de la capacité du street art à saisir les émotions humaines brutes. Avec des œuvres comme le « Together Companion Art Toy », Kaws continue de valoriser le street art, lui assurant ainsi une place essentielle et respectée dans le discours artistique global.

    $1,564.00

  • Riot Cop Large Format Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie grand format « Riot Cop » de Shepard Fairey - OBEY

    Sérigraphie grand format Riot Cop de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier beaux-arts Cream Speckletone, édition limitée. Artiste de la culture pop. 2009. Signée par Shepard Fairey - OBEY. Édition limitée numérotée à 75 exemplaires. Œuvre grand format (29,25 x 40,5 cm). Sérigraphie. Série rétro 20 ans. Légères marques de manipulation. OBEY de Shepard Fairey : une œuvre marquante du street art pop et du graffiti. « Riot Cop » de Shepard Fairey est une œuvre emblématique qui incarne l'esprit rebelle et le regard critique du street art et du graffiti. Faisant partie de la série OBEY, cette sérigraphie grand format est bien plus qu'une simple déclaration visuelle : elle témoigne de l'évolution du genre sur deux décennies. Réalisée avec précision et soin, « Riot Cop » a été tirée à la main en couleurs sur papier d'art Speckletone couleur crème, un support qui allie la qualité et le souci du détail propres aux beaux-arts au message brut et sans filtre souvent véhiculé par le street art. Sortie en 2009, cette œuvre grand format (75 exemplaires, mesurant 74,3 x 102,9 cm) a été signée et numérotée par Fairey à chacun des 75 exemplaires. Ce geste souligne l'importance accordée à la dimension personnelle et à l'authenticité dans le monde des collectionneurs d'art. L'œuvre a été rééditée pour célébrer le 20e anniversaire du projet OBEY, qui coïncidait avec la rétrospective de Shepard à l'ICA de Boston. Cette série, qui revisite des images de 1998 à 2000, témoigne de la volonté de l'artiste d'affiner ses œuvres précédentes, en remplaçant l'orange emblématique d'OBEY par un or métallisé, conférant ainsi à la série une allure sophistiquée et intemporelle. Impact et signification contextuelle de l'œuvre de Fairey « Riot Cop » est bien plus qu'une simple création esthétique ; c'est un commentaire sur l'autorité, le contrôle et l'usage du pouvoir. L'œuvre de Fairey est profondément ancrée dans le tissu socio-politique de son époque, incitant souvent à la réflexion sur les mécanismes de la société et de la gouvernance. L'utilisation ostentatoire du mot « OBEY » sous l'image d'une figure d'autorité brandissant une matraque invite directement les spectateurs à questionner les structures et les règles qui les régissent. Ce défi au statu quo symbolise la force culturelle que sont devenus le street art et le graffiti, offrant un exutoire à la créativité et un puissant outil de critique sociale et d'activisme. Le parcours de Shepard Fairey, de jeune skateur à artiste reconnu internationalement, reflète l'ascension du street art dans la conscience collective. « Riot Cop » témoigne de l'évolution de Fairey en tant qu'artiste, illustrant son talent pour fusionner l'esthétique du street art avec des messages politiques plus profonds. Le passage de l'orange à l'or métallisé dans la palette de couleurs de la série anniversaire symbolise une transformation visuelle de l'œuvre. Il représente la maturation du message OBEY, qui a su évoluer pour rester pertinent dans un paysage culturel en constante mutation. Valeur de collection et héritage de la série OBEY Œuvre d'art en édition limitée, « Riot Cop » occupe une place unique sur le marché de l'art, séduisant aussi bien les amateurs de street art que les collectionneurs d'art contemporain. Son exclusivité et son message social ont contribué à en faire une pièce très recherchée. L'héritage de la série OBEY de Fairey ne se limite pas aux collectionneurs qui en possèdent une œuvre ; il s'étend à son influence sur les jeunes artistes de rue et au débat qu'elle a suscité sur le rôle de l'art dans la société. La série, à l'image de « Riot Cop », continue d'inspirer une nouvelle génération d'artistes qui perçoivent le paysage urbain comme une toile pour exprimer leurs réflexions sur les problématiques contemporaines. « Riot Cop » de Shepard Fairey, issue de la série OBEY, est une œuvre majeure qui capture l'essence du street art et du graffiti. Elle constitue un véritable artefact culturel, incarnant l'esprit d'un mouvement, la voix d'une époque et la vision d'un artiste qui a su utiliser la sérigraphie avec brio pour bousculer les perceptions et inviter à l'introspection. À travers son œuvre, Fairey continue de démontrer le pouvoir de l'art comme moyen de communication, forme de résistance et catalyseur de changement.

    $6,126.00

  • Power Sculpture by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sculpture de puissance par Cleon Peterson

    Sculpture en résine en édition limitée « Power Sculpture », œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Cleon Peterson. Power, 2021. Résine blanche mate. Dimensions : H 29,5 cm x L 17,8 cm x P 7,6 cm. Édition limitée à 500 exemplaires. L'artiste Cleon Peterson, basé à Los Angeles, est reconnu pour ses représentations psychosociales audacieuses de la nature humaine et des dérives autoritaires de la société contemporaine. Son œuvre monochrome, composée de peintures, de sculptures et d'estampes, reflète son style graphique distinctif. Peterson a participé à l'exposition « Beyond the Streets » de 2019 à Brooklyn, New York. Pour l'édition 2021, il propose ses créations visuelles emblématiques. L'art de Peterson se caractérise par un fort caractère contestataire, et la colère, en tant que force créatrice, imprègne la plupart de ses œuvres. L'artiste lui-même est le sujet de cette colère, et à travers son travail, il s'insurge contre le malaise et la lassitude les plus profonds de la société. Ce qui alarme Peterson dans notre monde, ce ne sont pas tant la pauvreté, l'injustice et la cruauté en elles-mêmes, mais l'indifférence face à ces phénomènes.

    $1,725.00

  • Along the Way- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Le long du chemin - Black Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    « Along the Way » - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition ouverte limitée et épuisée de 2019. 25,4 x 19,1 x 8,9 cm. Présentée avec son emballage. KAWS (né en 1974) Along the Way (Noir), 2019. Vinyle coulé peint. 25,4 x 19,1 x 8,9 cm. Édition ouverte. Estampillée sous les pieds. Produite par Medicom Toy, Tokyo. L'importance de l'album « Along the Way » de KAWS dans le panthéon du street art et du graffiti. Dans le tourbillon contemporain du Street Pop Art et du graffiti, peu de noms sont aussi immédiatement reconnaissables que celui de KAWS, pseudonyme de l'artiste et designer américain Brian Donnelly. Ses personnages et motifs énigmatiques ont transcendé la rue pour occuper les sphères prestigieuses de l'art contemporain et du design de collection. La série « Along the Way » illustre parfaitement le talent de KAWS pour créer une œuvre qui touche un large public tout en conservant l'esprit brut de la culture urbaine. La figurine en vinyle noir en édition limitée « Along the Way », sortie en 2019, est un modèle d'esthétique de KAWS, alliant une finition élégante et soignée à la profondeur émotionnelle de ses personnages. L'œuvre met en scène deux figures dans un moment de camaraderie ou de soutien, incarnant les thèmes universels de l'amitié et de l'unité. Cette pièce, mesurant 25,4 x 19 x 8,9 cm, est une expression tangible du style emblématique de l'artiste, avec ses yeux barrés devenus synonymes de son œuvre. Fabriquée en vinyle moulé peint, cette œuvre d'art est estampillée sous les pieds, gage d'authenticité et clin d'œil à la dimension underground du street art. Produite par Medicom Toy à Tokyo, entreprise réputée pour la qualité de ses produits et ses collaborations avec des artistes pour la création de figurines en édition limitée, « Along the Way » est une édition ouverte, offrant une accessibilité souvent absente du monde de l'art contemporain. Cette approche s'inscrit dans l'esprit démocratique du street art, où la visibilité et l'implication du public sont essentielles. L'impact de KAWS sur le Street Pop Art et son succès commercial Le parcours de KAWS, de graffeur arborant ses tags dans les rues de New York à figure emblématique du monde de l'art, témoigne de l'évolution de la perception du street art. Ses œuvres, comme la série « Along the Way », font le lien entre les domaines souvent cloisonnés des beaux-arts traditionnels et le dynamisme de la culture urbaine. En transposant son iconographie singulière dans la forme tridimensionnelle des figurines en vinyle, KAWS a contribué à élever ce médium au rang d'art à part entière, respecté tant par les collectionneurs que par les musées. Le succès commercial de « Along the Way » et d'autres pièces de KAWS souligne également la perméabilité croissante des frontières entre art, commerce et collection. En créant de l'art à travers les jouets, KAWS exploite la nostalgie et la fantaisie inhérentes à la culture pop, tout en questionnant sa nature de production de masse. Son travail trouve un écho auprès des amateurs d'art et d'une génération qui a grandi avec le langage visuel des dessins animés, des jouets et des graphismes audacieux. La résonance esthétique et culturelle des œuvres de KAWS L'esthétique de KAWS marie avec brio la nature brute et immédiate du graffiti à une sensibilité pop art raffinée. Dans « Along the Way », les figures sont réalisées en noir, un choix qui confère à l'œuvre une impression de sophistication et de profondeur. La palette monochrome met l'accent sur la forme et l'émotion exprimées par la posture et l'interaction des personnages, plutôt que de distraire par la couleur. Cette attention portée à la forme et à l'émotion permet à l'œuvre de KAWS de communiquer par-delà les barrières linguistiques et culturelles, trouvant un écho auprès d'un public mondial. Culturellement, l'œuvre de KAWS trouve un écho particulier car elle reflète l'esprit du street art sous une forme accessible au grand public. En présentant ses œuvres de manière à être collectionnées et exposées, KAWS abolit la frontière entre les origines subversives du street art et le désir d'un art que l'on peut posséder et chérir. Les figures d'« Along the Way » ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais aussi les témoins d'un mouvement culturel qui brouille les frontières entre art savant et art populaire, entre les murs des galeries et la rue. La figurine en vinyle noir en édition limitée « Along the Way » de KAWS n'est pas qu'un simple objet de collection ; c'est une œuvre majeure du pop art urbain qui illustre l'évolution du graffiti en une forme d'expression artistique reconnue et très prisée. Elle témoigne du pouvoir du street art à imprégner et transformer la culture artistique dominante et symbolise l'impact indélébile de KAWS sur le monde de l'art.

    $1,908.00

  • Love Catcher Blue Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $4,117.00

  • Shadow Original Acrylic Painting by Richard Hambleton

    Richard Hambleton Peinture acrylique originale Shadow de Richard Hambleton

    Peinture acrylique originale Shadow de Richard Hambleton. Œuvre unique sur papier d'art de qualité supérieure, réalisée par un artiste pop art de rue. 1983 Non signé avec certificat d'authenticité De Robert Murphy Peinture acrylique et ruban adhésif Œuvre originale Dimensions 33 x 76 cm Encadrement 37,75 x 80 cm « Shadow » de Richard Hambleton : un phénomène de street art L'héritage de Richard Hambleton, figure pionnière du street art et du graffiti, est profondément ancré dans « Shadow Original Acrylic Painting », un puissant exemple de son esprit novateur. Reconnu pour ses figures sombres et austères qui semblent jaillir des surfaces urbaines, Hambleton a façonné le street art et marqué durablement la scène artistique contemporaine. Son œuvre « Shadow », réalisée en 1983 à l'acrylique et au ruban adhésif sur papier d'art (dimensions : environ 76 x 33 pouces), témoigne de cette influence. Encadrée (80 x 37,75 pouces), elle offre une expérience quasi grandeur nature, affirmant une présence imposante qui rappelle les figures que Hambleton peignait sur les façades des ruelles et des immeubles. L'absence de signature contribue au mystère que Hambleton a cultivé tout au long de sa carrière. La provenance est cruciale pour les œuvres d'art de cette qualité, et l'authenticité de cette pièce est attestée par un certificat d'authenticité (COA) manuscrit de Robert Murphy et un autre COA de Dirtypilot, l'ancrant fermement dans son contexte historique. Robert Murphy et la provenance d'un chef-d'œuvre Robert Murphy, ami proche et fervent défenseur de Richard Hambleton, joue un rôle crucial dans l'histoire de « Shadow ». Collectionneur le plus éminent des œuvres de Hambleton, Murphy entretient avec l'artiste une relation qui dépasse le simple cadre du collectionnisme : il est aussi un confident et un allié précieux. Sa relation avec l'artiste confère à l'œuvre une profondeur supplémentaire, mettant en lumière les liens personnels et les amitiés qui sous-tendent et définissent souvent la communauté du street art. Cette relation est immortalisée dans le film « Shadowman », où Hambleton et Murphy apparaissent tous deux, offrant un aperçu cinématographique de la vie et de l'œuvre de l'artiste. Ce lien enrichit le récit de « Shadow », l'inscrivant dans un réseau d'histoires personnelles qui dépassent le cadre de l'art visuel. Il nous rappelle avec force que la valeur du street art pop s'étend au-delà de l'œuvre matérielle pour s'inscrire dans le domaine des histoires personnelles et collectives. L'héritage de Hambleton et ses « ombres » dans le pop art urbain Au sein du panthéon du street art, les œuvres de Richard Hambleton se distinguent par leur simplicité troublante et leur profondeur émotionnelle. Né au Canada et disparu en 2017, Hambleton laisse un héritage qui perdure à travers des pièces telles que « Shadow », qui incarnent son approche singulière du street art. Ses figures d'ombre, apparues dans les années 1980, ont conféré au graffiti une dimension critique inédite, le transformant d'un acte de rébellion en une forme d'expression artistique profonde. « Shadow Original Acrylic Painting » est une œuvre originale de l'une des figures majeures du street art et un témoin de l'époque de sa création. Le début des années 1980 a été marqué par une croissance dynamique du graffiti, qui est passé du vandalisme à un médium respecté de discours socio-politique et d'exploration artistique. L'œuvre de Hambleton traverse cette période, offrant une critique à la fois spectrale et profonde de la société et de soi-même, invitant le spectateur à se confronter aux ombres qui persistent au sein de la vie urbaine et en lui-même. L'histoire de « Shadow » de Richard Hambleton est un récit tissé de génie créatif, de liens personnels et de l'évolution de l'éthique du street art. Cette œuvre demeure un élément essentiel du travail de Hambleton, un témoin silencieux mais éloquent du pouvoir du pop art et du graffiti dans la transformation des paysages urbains et des débats qui s'y rattachent.

    $65,636.00

  • Run Away Silkscreen Fine Art Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Run Away Silkscreen Fine Art Print par D * Face - Dean Stockton

    Sérigraphie artisanale 10 couleurs « Run Away » sur papier à dessin Lambeth 370 g/m² par l'artiste recherchée D*Face, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 27,25 x 39,5 pouces (encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure). D*Face (né en 1978), Run Away, 2020. Sérigraphie en couleurs sur papier Lambeth Drawing Cartridge. 100,3 x 69,2 cm (feuille). Éd. 71/150. Signée et numérotée au crayon en bas. Publiée par la Stolen Space Gallery, Londres. La fusion du classique et du contemporain dans « Run Away » de D*Face D*Face, pseudonyme de l'artiste de rue britannique Dean Stockton, est depuis longtemps une figure incontournable du pop art urbain et du graffiti. Son œuvre « Run Away », une sérigraphie artisanale en dix couleurs sur le prestigieux papier Lambeth Drawing Cartridge, est une pièce remarquable de son répertoire. Cette édition limitée, signée et numérotée, de 2020, illustre la volonté de l'artiste de fusionner l'énergie contestataire du street art avec le savoir-faire traditionnel de la gravure. Brillance technique et profondeur thématique dans « Run Away » Mesurant 100 x 69 cm, « Run Away » impressionne par son ampleur et la finesse de ses détails. L'œuvre capture un instant d'étreinte passionnée, mais les figures sont représentées avec des signes de dissolution, suggérant peut-être la nature éphémère de l'amour ou le caractère fugace des relations. La narration de l'œuvre est magnifiée par sa complexité visuelle : l'utilisation d'une palette de 10 couleurs confère à l'image une profondeur vibrante. Le choix du papier Lambeth Drawing Cartridge est essentiel à l'attrait de l'estampe. Reconnu pour son grammage élevé et sa qualité supérieure, ce papier constitue un excellent support pour la sérigraphie. Il permet un transfert d'encre net et une intensité de couleur que des papiers de moindre qualité ne pourraient offrir. Le papier Lambeth sublime les lignes audacieuses et les contrastes marqués de D*Face, garantissant à chaque tirage de cette édition limitée à 150 exemplaires la clarté et l'impact du dessin original. La place de D*Face au panthéon du pop art L'œuvre « Run Away » de DFace reflète la place de l'artiste dans le paysage du pop art. Né en 1978, DFace a été témoin de l'évolution du street art, d'une sous-culture à une forme d'expression artistique mondialement reconnue. Son travail aborde souvent la société de consommation, la célébrité et les rouages ​​du monde de l'art, autant d'éléments habilement tissés dans « Run Away ». Le style caractéristique de l'artiste mêle une esthétique inspirée de la bande dessinée à un regard critique sur la société moderne, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale et une présence dans les galeries du monde entier. « Run Away », éditée par la galerie Stolen Space à Londres, est une œuvre qui illustre la maîtrise de DFace sur son médium et son message. Elle invite à la réflexion sur la nature de l'amour moderne, les icônes de la culture pop et l'art de la sérigraphie. L'impact durable de « Fuir » dans l'art moderne L'œuvre « Run Away » de D*Face occupe une place de choix dans l'art moderne, faisant le lien entre l'expressivité brute du street art et la précision de la gravure d'art. Encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, elle est conçue pour marquer les esprits, qu'elle soit exposée en galerie ou dans une collection privée. L'utilisation du papier Lambeth Drawing Cartridge témoigne du respect de D*Face pour la qualité et la tradition, même s'il repousse les limites de l'art grâce à son style novateur et provocateur. Plus qu'un simple régal pour les yeux, cette œuvre est un véritable artefact culturel qui capture l'esprit de notre époque. Avec « Run Away », D*Face contribue au débat actuel sur la place et la valeur du street art pop au sein du récit artistique global. Son travail, et notamment cette estampe remarquable, continuera d'être étudié et apprécié par tous ceux qui cherchent à comprendre l'interaction complexe entre l'art et la société au XXIe siècle.

    $6,564.00

  • Diamond FAILEdoodle- Black/Tan Silkscreen Print by Faile

    Faile Diamant FAILEdoodle - Sérigraphie Noir/Tan par Faile

    Diamond FAILEdoodle - Sérigraphie artisanale bicolore noir/beige en édition limitée, acrylique, peinture en aérosol, encre de sérigraphie et paillettes sur papier Lenox d'archivage par Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. 2022 Diamond FAILEdoodle : Noir/Beige 48 x 63,5 cm. Chaque variante est une édition de 25 exemplaires. Acrylique, peinture aérosol, encre sérigraphique et paillettes sur papier Lenox 100 de qualité archive. Signé, estampillé et gaufré. Une nouvelle race de chien Faile a vu le jour l'an dernier. Découvert dans les rues de New York, ce petit chien a trouvé sa place dans notre atelier et a véritablement pris vie. Nous avons récemment exploré de nouvelles techniques d'impression scintillantes, et ce motif nous a semblé idéal pour l'intégrer à notre pratique. Quatre éditions différentes ont été créées : deux à paillettes rouges et deux à paillettes noires. Teintées, vaporisées, peintes et imprimées, ces œuvres présentent toutes les caractéristiques d'une impression d'atelier, avec une brillance encore plus intense. Durant ses premières années d'existence, le groupe n'a pas travaillé dans un atelier propre. De ce fait, la période 1999-2005 a été pour eux une période d'expérimentation avec différents supports de création, ainsi que des modes d'exposition variés. FAILE a exploré à la fois des médiums « traditionnels », tels que la peinture, la sculpture et la gravure, et des médiums moins conventionnels, comme les palettes de fenêtre et même les moulins à prières.

    $4,203.00

  • Ballerina In Containers On The Edge Le Havre France Lithograph Print by Atelier JR Jean-René

    Atelier JR Jean-René SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $2,710.00

  • Rap in Blue HPM Acrylic Spray Paint Silkscreen Print by Faile

    Faile SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $2,599.00

  • Suicide Man Red Sculpture by Banksy x MediComToy

    Banksy Sculpture Suicide Man Rouge par Banksy x MediComToy

    Suicide Man - Sculpture en résine de polystone rouge en édition limitée, œuvre d'art des artistes de rue Banksy et MediCom. Sculpture en résine de polystone rouge, édition limitée 2020, présentée dans sa boîte.

    $1,639.00

  • Rhapsody of a Foolish Family SP Silkscreen Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Rhapsody of a Foolish Family SP Sérigraphie par Takashi Murakami TM/KK

    Rhapsody of a Foolish Family SP Special Proof Hand-Pulled Color Silkscreen Print on Fine Art Paper by Pop Graffiti Artist Murakami Takashi TM/KK Rare Street Art Limited Edition Artwork. Épreuve d'artiste SP State 2020, signée et numérotée, édition limitée à 10 exemplaires, dimensions : 23,62 x 23,62 cm

    $2,941.00

  • Red Carpet Imperial Original Oil Painting by Dred66- Tyree Davis

    Dred66- Tyree Davis Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial par Dred66 - Tyree Davis

    Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial de Dred66 - Tyree Davis, une œuvre d'art sur support en mousse montée sur une feuille acrylique, issue du street art pop. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2001. Dimensions : 32 x 12 pouces (81 x 30,5 cm). Elle représente deux personnes partageant un repas accompagné de vin sur un immense tapis rouge. Signée, datée et titrée au dos. Imperial / Red Carpet / Dred66 / Mars 2001 L'essence de « Red Carpet Imperial » par Tyree Davis « Red Carpet Imperial » témoigne avec brio du talent artistique de Tyree Davis, alias Dred66, figure emblématique du street art et du graffiti. Cette huile sur toile originale, œuvre unique réalisée sur un support en mousse contrecollée sur une plaque acrylique, illustre la fusion entre l'esthétique du street art et la technique traditionnelle de la peinture à l'huile. Créée en 2001, cette toile signée, de dimensions généreuses (81 x 30 cm), représente une scène à la fois intime et grandiose : deux personnes partageant un repas autour d'une table, une bouteille de vin à la main, sur un immense tapis rouge. « Red Carpet Imperial » de Davis incarne l'esprit du street art en faisant entrer l'intime dans la sphère publique. Les sujets de la peinture – deux individus savourant un simple repas partagé – sont universels. Pourtant, ils se détachent sur un fond qui évoque la grandeur et l'exubérance. Ce contraste, esquissé par les tons à la fois terreux et audacieux de la peinture à l'huile, évoque un récit qui célèbre et critique les dynamiques culturelles et sociales. C'est un instantané de vie qui s'intéresse autant à l'environnement qu'aux individus qui le composent. Style caractéristique de Dred66 et influence artistique Le style caractéristique de Tyree Davis transparaît dans « Red Carpet Imperial », une œuvre qui harmonise l'énergie brute du street art avec la sophistication d'une pièce de galerie. Le fond de la toile porte les marques distinctives du graffiti : tagué, signé et daté par l'artiste, un clin d'œil à la tradition où les artistes marquent leur territoire et s'approprient l'espace. Cet élément relie la pratique du street art aux conventions établies des beaux-arts, créant un dialogue entre deux univers souvent perçus comme disparates. La texture du support en mousse confère à la peinture une impression de relief. Parallèlement, le montage sur une plaque acrylique apporte une touche de modernité, évoquant le vitrage protecteur des installations de street art. Ces choix de matériaux témoignent d'une réflexion approfondie de Davis sur le médium et le message, assurant à « Red Carpet Imperial » une résonance authentique avec le street art, tout en occupant un espace physique et conceptuel différent. Avec « Red Carpet Imperial », Davis propose un commentaire culturel d'une actualité brûlante, aussi pertinent aujourd'hui qu'au début du millénaire. Le titre de l'œuvre, « Impérial », suggère une critique des structures sociales et de la séduction du luxe, un thème profondément ancré dans l'ADN du pop art urbain. Le tableau invite le spectateur à réfléchir aux inégalités et aux contradictions qui imprègnent la vie moderne en plaçant une scène du quotidien dans un contexte évoquant richesse et luxe. De plus, son année de création, 2001, le situe à une époque où le pop art urbain commençait à être largement reconnu comme une forme d'art à part entière. Tyree Davis a contribué à cette reconnaissance grandissante par son œuvre, jetant un pont entre la rue et la galerie et remettant en question les idées préconçues sur la valeur et la place du graffiti et du pop art urbain dans l'histoire de l'art. Héritage et influence continue L'œuvre « Red Carpet Imperial » de Tyree Davis continue d'influencer la communauté du street art et le monde de l'art en général. Elle illustre avec force comment l'esthétique et les thèmes du pop art urbain peuvent être transposés dans différents médiums et contextes, tout en conservant leur impact et leur résonance. L'œuvre de Davis, grâce à son langage visuel audacieux et à son commentaire social sous-jacent, invite à un dialogue permanent sur les intersections entre l'art, la culture et la société. Ce dialogue est aussi essentiel aujourd'hui qu'il y a vingt ans. « Red Carpet Imperial » est bien plus qu'une simple peinture ; c'est un fragment de tissu social, un document historique et un symbole de la capacité intemporelle du pop art urbain à communiquer, à interpeller et à captiver. Tyree Davis, alias Dred66, a créé une œuvre qui est à la fois le reflet et la critique du monde qui l'entoure, s'assurant ainsi une place de choix dans l'histoire du pop art urbain.

    $4,376.00

  • Still Moment Bronze Figure Sculpture by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sculpture en bronze « Still Moment » de Kaws - Brian Donnelly

    Sculpture en bronze « Seeing Bronze Figure Sculpture » ​​20e anniversaire de Kaws - Brian Donnelly, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. 2022 Signée/Estampillée Pied Édition Limitée à 250 exemplaires Dimensions de l'œuvre 3,5" x 3,3" x 4,3" Kaws Tous droits réservés Série 20e anniversaire BFF Sculpture en métal bronze Figurine. L'art visionnaire de KAWS : « Voir la sculpture de figure en bronze » La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​de KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, révèle une synthèse profonde entre art urbain et beaux-arts. Commémorant le 20e anniversaire de la collaboration de KAWS avec AllRightsReserved (ARR), cette sculpture symbolise l'ascension de l'artiste, de ses débuts dans l'art urbain subversif aux sommets de la scène artistique contemporaine. Coulée en bronze, un matériau chargé d'histoire, cette figurine en édition limitée mesure 8,9 x 8,4 x 10,9 cm et marque une étape importante dans la carrière de l'artiste et l'histoire du pop art et du graffiti. Cette pièce de collection mêle l'esprit ludique de la série BFF de KAWS à la gravité de la sculpture. Elle possède une dualité, incarnant l'esthétique accessible du street art tout en exhalant l'exclusivité de l'art contemporain grâce à son édition limitée. Chaque sculpture, signée et estampillée au pied, représente un fragment tangible de l'héritage de l'artiste, un souvenir précieux pour ceux qui souhaitent posséder un morceau d'histoire de l'art. KAWS : Estomper les frontières entre les formes d’art Brian Donnelly, originaire des États-Unis, a marqué durablement le monde de l'art sous le nom de KAWS. Son parcours, des tags de graffiti aux œuvres d'art mondialement reconnues, est un récit de transformation et d'acceptation culturelles. Profondément ancré dans les sous-cultures new-yorkaises, KAWS a élevé le street art à de nouveaux sommets, l'utilisant comme un moyen d'explorer, de questionner et de redéfinir les notions de valeur et de permanence dans l'art. La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​reflète cette démarche en intégrant le pop art urbain au domaine des objets d'art de collection. En choisissant le bronze, KAWS confère à son personnage BFF un statut qui le fait passer du monde éphémère du street art à celui d'une œuvre d'art pérenne, réservée à travers l'histoire aux sujets les plus prestigieux. Cette sculpture devient ainsi un commentaire sur la démocratisation de l'art, faisant de KAWS une figure centrale du débat sur l'estompement des frontières entre les différentes disciplines artistiques. L'héritage de la collaboration entre KAWS et ARR L'alliance entre KAWS et AllRightsReserved témoigne du pouvoir de la collaboration dans l'évolution de l'art. Depuis leur première collaboration en 2010, ARR a joué un rôle essentiel dans l'amplification de la vision de KAWS, transformant ses personnages en sculptures qui trouvent un écho auprès d'un public international et forgeant un héritage au sein du street art et du marché de l'art en général. Cette figurine en bronze, créée à l'occasion du 20e anniversaire, symbolise la longévité et le succès de leur partenariat ainsi que l'essor du graffiti, des espaces urbains aux collections prestigieuses. Chaque édition limitée de la série marque une étape importante de ce parcours novateur, fusionnant culture urbaine et patrimoine artistique et projetant le street art dans les années à venir. La sculpture de KAWS : un phare culturel L'influence de KAWS sur l'évolution du street art et du graffiti est indéniable. Son œuvre a joué un rôle déterminant dans l'élévation de la perception du street art, lui conférant une voix et une stature comparables aux formes d'art traditionnelles. La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​est un phare culturel, illustrant la position unique de KAWS comme trait d'union entre les communautés, les cultures et les formes artistiques. Chaque sculpture de la série du 20e anniversaire, à la croisée du street art et des beaux-arts, célèbre collectivement le rôle de KAWS comme innovateur et iconoclaste. Ces œuvres marquent une étape importante dans la carrière de l'artiste et représentent le dialogue et la fusion continus entre le street art et le monde de l'art établi. Sous l'impulsion de Brian Donnelly, le street art a trouvé une nouvelle forme d'expression qui continue de questionner, d'interpeller et d'inspirer.

    $6,564.00

  • Love Above All Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Love Above All » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie « Love Above All » de Mr Brainwash - Thierry Guetta, imprimée à la main en 11 couleurs sur papier d'art à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée 2024 (à déterminer) - Édition spéciale Saint-Valentin - Cœur et Amour - Œuvre d'art - Format 22x30 Transcender les rues avec un message d'amour Dans l'univers vibrant du street art et du graffiti, le message d'amour atteint des sommets grâce à l'œuvre pétillante de Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash. Sa sérigraphie « Love Above All », une œuvre artisanale en 11 couleurs sur papier d'art texturé, révèle la puissance universelle de l'affection. Sortie en 2024, cette sérigraphie en édition limitée capture l'essence de la Saint-Valentin, avec ses cœurs et son symbolisme romantique qui se déploient sur un ciel serein. Cette œuvre imposante de 56 x 76 cm séduit collectionneurs et amateurs d'art par sa chaleur et son charme intemporel. Le charme intemporel de l'art de M. Brainwash Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, joue un rôle essentiel dans la fusion du street art contemporain et de la pop culture. Né en France et actif aux États-Unis, Mr. Brainwash est devenu une figure emblématique de la scène Street Pop Art et Graffiti. Sa technique, souvent caractérisée par une utilisation kaléidoscopique des couleurs et des éléments graphiques audacieux, transforme l'iconographie traditionnelle en récits modernes. « Love Above All » illustre parfaitement cette technique, alliant l'énergie rebelle du street art à la profondeur des sentiments d'amour et de camaraderie. Chaque pièce de cette édition limitée proclame le pouvoir de l'amour, transcendant les limites du paysage urbain pour s'élever vers un univers d'espoir et d'affection. En intégrant le symbole d'une montgolfière soulevée par des ballons en forme de cœur, Mr. Brainwash exprime que l'amour, à l'instar de l'art, est sans frontières. Ce symbolisme est particulièrement poignant car il reflète la vision optimiste de l'artiste et sa foi dans le pouvoir transformateur de l'amour. Une ode visuelle à la passion et à la positivité « L’amour avant tout » de Mr. Brainwash est une ode visuelle célébrant la force brute de la passion et de la positivité. L’œuvre capture un instant d’ascension sereine, représentation symbolique du pouvoir de l’amour à élever l’esprit humain. L’estampe elle-même, avec ses multiples couches de couleur, reflète la profondeur et la complexité de l’amour, invitant le spectateur à méditer sur la nature multiforme de cette émotion si humaine. Par son imagerie triomphante et sa réalisation soignée, cette pièce est bien plus qu’une simple estampe : c’est une expérience, un moment de contemplation pour quiconque a déjà ressenti la force d’une connexion authentique. Le tirage manuel minutieux de la sérigraphie confère une touche humaine à chaque estampe, garantissant que chaque édition, bien qu’appartenant à une série collective, est unique. Signées et numérotées par l’artiste, ces estampes deviennent des témoignages personnels du parcours artistique et du message profond de Mr. Brainwash. La texture du papier frangé ajoute une dimension supplémentaire d’intimité, chaque fibre racontant l’histoire de la création artistique, de sa conception à sa réalisation. L'amour dans le paysage de l'art urbain Dans « Love Above All », Mr. Brainwash transcende l'aspect urbain et brut souvent associé au street art pour explorer un thème universel. Cette œuvre célèbre l'amour romantique, l'amour en amitié, en famille et l'amour de soi. Elle nous rappelle que, dans l'immensité de l'expression humaine, l'amour est souvent la source d'inspiration des œuvres les plus marquantes et les plus émouvantes. À travers son travail, Mr. Brainwash nous invite à considérer le street art non seulement comme une forme de rébellion visuelle, mais aussi comme un médium capable d'exprimer les sentiments les plus profonds. Ce faisant, il continue de bousculer les idées reçues sur le street art, invitant le public à dépasser les stéréotypes et à apprécier toute la richesse de cet art dynamique. « Love Above All » se dresse ainsi comme un phare d'espoir. Cette œuvre captive l'imagination et invite à la réflexion dans un monde où tout va trop vite pour s'arrêter et savourer la beauté de l'amour.

    $2,844.00

  • Untitled Canvas I Original Spray Paint Acrylic Painting by Crash- John Matos

    Crash- John Matos Untitled Canvas I Original Spray Paint Peinture acrylique par Crash- John Matos

    Toile sans titre I Œuvre originale du genre Technique mixte acrylique et peinture à la bombe sur toile tendue sur châssis par Crash - John Matos, artiste de graffiti de rue populaire. Peinture originale signée, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique en 2022, format 12x12 Le langage visuel de Crash dans « Untitled Canvas I » « Untitled Canvas I », une œuvre originale du célèbre graffeur John Matos, alias Crash, illustre de façon saisissante la capacité du street art et du graffiti à saisir l'essence visuelle de la vie urbaine. Cette peinture de 30 x 30 cm, réalisée en technique mixte acrylique et aérosol sur une toile montée sur châssis, témoigne de l'influence durable de Crash sur la scène du graffiti. Signée, elle illustre le mélange unique de maîtrise technique et d'expression spontanée qui caractérise son œuvre. L'exploration des formes et des couleurs par Crash L'œuvre présente une symphonie de couleurs vibrantes et de formes abstraites, chaque élément étant méticuleusement superposé pour créer une composition harmonieuse. L'utilisation de la peinture en aérosol par Crash est manifeste dans les fonds doux et atmosphériques et les lignes angulaires et nettes, qui confèrent à la pièce sa texture et sa profondeur caractéristiques du graffiti. L'acrylique ajoute richesse et solidité aux formes, soulignant la polyvalence et l'étendue du talent de l'artiste. « Untitled Canvas I » est une danse vibrante de couleurs et de formes qui traduit l'énergie dynamique des rues dont Crash est issu. L'intersection du street art et du pop art dans l'œuvre de Crash « Untitled Canvas I » symbolise la capacité de Crash à fusionner la force brute du street art et l'imagerie audacieuse du pop art. Cette œuvre, par son utilisation saisissante de motifs issus de la culture pop et de techniques de street art, témoigne d'une profonde compréhension des deux genres. La fusion de ces styles opérée par Matos a joué un rôle déterminant dans l'ascension du graffiti des rues aux galeries, jetant ainsi un pont entre des univers artistiques distincts. La contribution de John Matos à l'art contemporain Avec des œuvres comme « Untitled Canvas I », John Matos s'est imposé comme un pionnier du pop art urbain et du graffiti. Ses contributions ont contribué à abolir les frontières entre l'art savant et la culture urbaine, instaurant un dialogue qui a enrichi le discours sur l'art contemporain. À l'instar de nombreuses de ses créations, cette œuvre n'est pas un simple objet, mais un élément vivant du récit vibrant et en constante évolution du street art. En substance, « Untitled Canvas I » de Crash est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un récit, une affirmation et une célébration de la culture qui a façonné John Matos en tant qu'artiste. C'est un vibrant témoignage du pouvoir du pop art urbain et du graffiti à communiquer, à interpeller et à captiver.

    $2,282.00

  • Til We Part Silkscreen Print by Faile

    Faile Sérigraphie « Jusqu'à ce que nous nous séparions » par Faile

    Sérigraphie « Jusqu'à ce que nous nous séparions » de Faile, tirée à la main en 4 couleurs sur papier d'art Lenox 100. Édition limitée. Édition limitée 2024, signée et numérotée, à 47 exemplaires. Œuvre de 18 x 24 pouces (45,7 x 61 cm), impression acrylique et sérigraphique. Une union vibrante de romance et de mystère L'estampe sérigraphique « Jusqu'à ce que nous nous séparions » de Faile présente un récit poignant qui mêle passion, mortalité et dévotion. Cette édition limitée de 47 exemplaires, signée et numérotée (édition 2024), mesure 45,7 x 61 cm et est imprimée sur papier d'art Lenox 100. Des rehauts acryliques vibrants ajoutent de la texture, sublimant le procédé de sérigraphie en quatre couleurs utilisé pour la réalisation de chaque pièce. La signature de Faile consiste à entremêler des motifs classiques à des touches contemporaines, créant ainsi une image à la fois empreinte de nostalgie et vibrante d'énergie moderne. Le regard est immédiatement captivé par la scène saisissante d'une silhouette enlaçant tendrement un squelette, une image qui interroge la frontière entre la vie et la mort, et les liens affectifs qui perdurent au-delà de l'existence physique. Influences du street art, du pop art et du graffiti Le duo américain Faile puise souvent son inspiration dans le street art et le graffiti pour ses compositions. Cette influence se manifeste par des lignes audacieuses, des couleurs saturées et une fusion de texte et d'images évoquant les fresques urbaines. « Til We Part » rend hommage au style irrévérencieux des interventions de rue, tout en contrebalançant cette énergie brute par un sens aigu de la composition. L'œuvre présente un agencement soigneusement orchestré de roses vifs, de rouges profonds et de noirs intenses, assemblés par sérigraphie. La superposition subtile de divers éléments symboliques, tels que des fleurs et des motifs décoratifs, souligne la tension entre la fugacité de la vie et la force durable des sentiments. Ces références à l'esthétique classique du graffiti aboutissent à une œuvre visuellement saisissante qui aborde le chagrin d'amour, l'espoir et la résilience des liens humains. Savoir-faire et techniques Créée à la main selon la technique de la sérigraphie quatre couleurs, « Til We Part » témoigne du dévouement de Faile à un savoir-faire d'exception. Le papier Lenox 100 Fine Art met en valeur les encres richement superposées et les accents acryliques, garantissant une composition nette et éclatante. L'ajout de touches acryliques au pinceau révèle une fusion entre les techniques traditionnelles des beaux-arts et la créativité inspirée du street art. Chaque estampe fait l'objet d'une attention méticuleuse lors de sa production, ce qui engendre de légères variations de couleur ou de texture et rend chaque pièce unique. L'attachement de Faile au processus créatif transparaît dans les motifs complexes des fonds, qui évoquent les styles publicitaires d'antan tout en affirmant une forte dimension contemporaine. Collectionneurs et amateurs apprécient le caractère unique de chaque sérigraphie et la manière dont les détails artisanaux rehaussent l'ensemble. Une pièce de collection inoubliable L'œuvre « Til We Part » séduit un large public par son imagerie provocatrice et ses prises de position artistiques audacieuses. En mêlant romantisme et touches de macabre, Faile invite à la réflexion sur l'amour, la perte et la transformation. La palette de couleurs et la composition s'harmonisent parfaitement, créant une œuvre dynamique qui touche à la fois à l'intime et à l'universel. Tirée à seulement 47 exemplaires, cette édition limitée souligne sa rareté et confère un caractère exclusif aux amateurs d'œuvres repoussant les limites esthétiques. Qu'elle soit exposée dans une collection privée ou une galerie, cette estampe interpelle le spectateur, l'invitant à méditer sur la portée émotionnelle de chaque geste et sur les récits plus vastes qui se tissent à la croisée de la culture populaire et des beaux-arts.

    $3,500.00

  • MTA Subway Sign Elevator to Mezzanine Original Street Sign Graffiti Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo MTA Subway Sign Ascenseur à Mezzanine Original Street Sign Graffiti Peinture par Cope2- Fernando Carlo

    Panneau de signalisation du métro MTA - Œuvre d'art en techniques mixtes sur panneau de signalisation MTA, réalisée par l'artiste de culture pop urbaine Cope2. Authentique panneau de métro MTA d'origine : il s'agit d'un panneau métallique de 35,5 x 130 cm (14 x 51 pouces) peint à la bombe par cope2. Né en 1968 à New York sous le nom de Fernando Carlo Jr., Cope 2 a exposé ses œuvres lors d'expositions individuelles et collectives dans des galeries et des musées aux États-Unis et à l'étranger. Artiste autodidacte et figure légendaire du graffiti, il contribue depuis plus de 30 ans à la culture urbaine. Comptant parmi les graffeurs les plus prolifiques de New York, il a commencé à taguer son nom dans le South Bronx en 1978. Il a développé son style dans le métro et les rues du Bronx, créant des œuvres de graffiti tout au long des années 1980 et 1990 et acquérant une reconnaissance internationale pour son style unique. Fernando Carlo, alias COPE2, est un artiste américain, figure emblématique de la scène graffiti new-yorkaise. Son implication dans le street art des années 80 et 90 a progressivement contribué à forger sa réputation, faisant de lui l'un des graffeurs les plus connus des États-Unis. À la fois controversée et iconique, son parcours et son engagement dans le graffiti depuis les dernières décennies du XXe siècle éclairent l'histoire même du graffiti et son évolution au fil des ans.

    $2,607.00

  • Royal Selangor Arabesque Golden Bearbrick Be@rbrick

    Royal Selangor Royal Selangor Arabesque Golden Bearbrick Be@rbrick

    Royal Selangor - Arabesque Golden BE@RBRICK Édition Limitée Figurine d'Art en Métal Étain - Objet de Collection Urbain Dans l'édition spéciale 400 % Arabesque Golden BE@RBRICK ROYAL SELANGOR, la touche Midas sublime la richesse de la gravure arabe sur métal, la transformant d'un simple régal pour les yeux en un somptueux festin doré. Depuis son lancement à Tokyo en 2001, le BE@RBRICK de MEDICOM TOY a acquis un statut culte international ; son ours aux allures de dessin animé sert de toile de fond aux collaborations des plus grands noms de l'art, du design et de la mode.

    $3,601.00

  • Smiley Days with Ms Flower to You! Silkscreen Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Mme Rainbow Flower - SP

    Achetez Ms Rainbow Flower - SP 13 couleurs tirées à la main en sérigraphie en édition limitée sur papier d'art par Takashi Murakami TM / KK Rare Street Art Célèbre Pop Artwork Artist. Signé 2020 SP Edition de 25 Rare Takashi Murakami TM/KK Ms. Rainbow Flower Sérigraphie Artwork 19.68x19.68in 50x50cm

    $4,936.00

  • Coati The Gang Original Acrylic Painting by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Coati The Gang Peinture acrylique originale par Dulk- Antonio Segura Donat

    Coati The Gang est une peinture originale à l'acrylique et au crayon graphite de Dulk—Antonio Segura Donat. Il s'agit d'une œuvre unique encadrée sur papier d'art japonais fait main, réalisée par un artiste pop de street art. Œuvre originale signée, réalisée au crayon et à la peinture acrylique en 2023. Encadrement sur mesure par l'artiste. Dimensions : 9,84 x 12,2 cm (sans cadre) ; 7,09 x 9,46 cm. Fusion du naturalisme et du fantastique chez Dulk : « Coati et sa bande » Dans l'œuvre « Coati The Gang », Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, nous transporte dans un univers où faune et flore s'entremêlent. Cette œuvre originale, réalisée à l'acrylique et au crayon graphite sur papier d'art japonais fait main, témoigne du talent unique de Dulk pour fusionner les codes du street art et les techniques picturales classiques. Qualité artistique de la peinture originale de Dulk Cette œuvre unique, méticuleusement encadrée par l'artiste, mesure 25 x 31 cm (9,84 x 12,2 pouces), la toile présentant des dimensions légèrement inférieures de 18 x 24 cm (7,09 x 9,46 pouces) sans cadre. Le cadre, réalisé sur mesure, sublime l'expérience visuelle, mettant en valeur la finesse des détails et la délicatesse du papier. Le choix d'un papier d'art japonais fait main pour « Coati The Gang » témoigne de l'attachement de Dulk à la qualité et au savoir-faire, offrant une texture subtile qui sublime la précision du travail au pinceau et au graphite. Images captivantes d'Antonio Segura Donat « Coati The Gang » témoigne du talent de conteur de Dulk, dont la figure centrale, le coati, est représentée avec une précision saisissante au milieu d'une galerie de personnages attachants. L'œuvre s'inscrit dans la riche tradition de l'illustration naturaliste tout en affirmant une modernité indéniable dans son exécution et son style. Le récit de Dulk fusionne le monde organique avec une touche de surréalisme, invitant le spectateur à plonger dans une histoire qui se dévoile à chaque regard. L'utilisation de la peinture acrylique confère une grande vivacité à l'œuvre, tandis que la subtilité du crayon permet des dégradés et une texture délicats qui donnent profondeur et vie aux créatures. Les coups de pinceau méticuleux et les ombrages précis soulignent les thèmes du street art et du graffiti, où le message est souvent véhiculé par la force de l'image elle-même. La peinture originale « Coati The Gang » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une fenêtre ouverte sur l'univers imaginaire de Dulk, où les frontières entre street art et beaux-arts se rencontrent avec brio. Elle témoigne de l'engagement de l'artiste à intégrer les merveilles du monde naturel au dialogue de l'art urbain, faisant de Dulk une figure de proue à la croisée de la culture pop et de la conservation de la faune sauvage.

    $3,501.00

  • Escape Original Mixed Media Painting by Snik

    Snik Peinture originale technique mixte Escape par Snik

    Escape, une peinture originale en techniques mixtes de Snik, œuvre unique encadrée sur panneau par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée, technique mixte, 2018. Dimensions : 15,5 x 9,5 cm (encadrée : 18,5 x 11,5 cm). Évasion par Snik – Descente glacée et immobilité poétique dans l'art pop urbain et le graffiti « Escape » est une œuvre originale de 2018, technique mixte, réalisée par le duo d'artistes britanniques Snik. Mesurant 39,4 x 24,1 cm, elle est présentée dans un cadre sur mesure de 47 x 29,2 cm. Exécutée avec une minutie extrême grâce à la superposition de pochoirs et à la technique du spray sur panneau, cette œuvre unique capture une figure féminine suspendue, en plein vol ou en chute libre, le corps arqué dans un moment de libération, de lutte ou de transcendance. Le fond noirci se fond dans le vide, tandis que la figure, rendue dans des tons contrastés et avec une grande finesse de détails, flotte comme un fantôme au bord du précipice. Reconnus pour leur maîtrise du pochoir découpé à la main et leurs portraits empreints d'émotion, Snik crée dans « Escape » une composition qui incarne tension, grâce et une poésie visuelle envoûtante. S'inscrivant dans le champ du street art et du graffiti, l'œuvre évoque la fragilité physique et la rupture spirituelle par le seul langage de la forme et de la lumière. Un savoir-faire subtil et une émotion multidimensionnelle Le procédé signature de Snik repose sur une précision extrême : chaque couche de pochoir est découpée à la main et vaporisée individuellement, ce qui permet une profondeur de détail et un réalisme qui transforment la peinture en un médium quasi sculptural. Dans « Escape », les plis de la robe du sujet, le mouvement fluide de ses cheveux et la délicate articulation de ses membres sont tous construits grâce à cette méthode rigoureuse. Son corps est à la fois ancré au sol et en apesanteur — lié par endroits, partiellement dissimulé, ses membres figés entre mouvement et immobilité. La tension créée par les cordes suggère l’enfermement, tandis que sa posture aérienne évoque la libération. Cette dualité est au cœur du langage visuel de Snik : des instants de beauté contenus dans des systèmes de contrainte. Dans « Street Pop Art & Graffiti Artwork », cette précision émotionnelle redéfinit les possibilités du portrait à la bombe aérosol, dépassant le simple cadre visuel pour atteindre la dimension psychologique. Vide obscur et isolement émotionnel Le vide obscur qui entoure la figure dans « Évasion » n'est pas un simple arrière-plan : c'est un espace conceptuel. Il isole le sujet de tout cadre ou contexte précis, forçant le spectateur à se concentrer uniquement sur la forme et la sensation. Cet espace négatif saisissant amplifie l'impression de flottement de la figure, la faisant paraître suspendue dans ses pensées ou son rêve, plutôt que prisonnière de la gravité. Des textures de surface subtiles, des traits fins et des reflets le long des membres et des plis du tissu révèlent une maîtrise experte de la lumière et de l'atmosphère. Le noir devient un miroir de l'inconnu – symbole de traumatisme, de transcendance ou des répercussions silencieuses d'une évasion longtemps tentée. Cet usage du minimalisme dans le Street Pop Art et le graffiti montre comment l'absence peut être aussi puissante émotionnellement que l'abondance visuelle. Snik et l'anatomie de la libération Escape concentre tout ce qui caractérise Snik : une technique magistrale, une narration centrée sur le féminin et une exploration persistante de l'immobilité émotionnelle à travers le mouvement. L'œuvre est théâtrale sans jamais tomber dans l'excès, symbolique tout en étant profondément ancrée dans l'émotion. Elle reflète les thèmes de la vulnérabilité, de l'enfermement personnel et de la douce-amère sensation du lâcher-prise. Avec Escape, Snik réaffirme sa capacité à créer une œuvre à la fois d'une composition rigoureuse et d'une force émotionnelle inébranlable. L'œuvre invite les spectateurs à interpréter leur propre version de ce qui est fui ou vers quoi l'on se dirige, à travers la seule pose, la silhouette et le vide. Expression unique au sein du Street Pop Art et du Graffiti, Escape prouve que la beauté, lorsqu'elle est rendue avec patience et intention, peut s'exprimer avec douceur tout en laissant une empreinte durable.

    $1,750.00

  • Sonyeo White Gold Leaf Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $4,538.00

  • What Drones? HPM Spray Paint Wood Stencil by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Quels drones ? Pochoir en bois pour peinture en aérosol HPM par Denial - Daniel Bombardier

    Quels drones ? Édition limitée, rehaussée à la main, peinture en aérosol, acrylique, pochoir, techniques mixtes sur panneau de bois encadré, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. 2015 Édition limitée signée et numérotée de l'œuvre HPM Stencil 5, format 48x30 L'artiste canadien Denial et l'Australien Ben Frost unissent leurs forces pour une exposition audacieuse d'œuvres inédites explorant les limites de l'appropriation et proposant des réinterprétations de notre société dystopique actuelle. Se définissant comme des « voleurs visuels », ces deux artistes s'approprient et détournent depuis longtemps les icônes culturelles que la publicité et la société de consommation nous imposent, afin de créer des interprétations nouvelles et pertinentes, à la fois dérangeantes et humoristiques. Denial et Frost ont noué une amitié immédiate lors de leur rencontre au Canada en 2011 et créent depuis lors des œuvres captivantes aussi bien dans la rue qu'en galerie. « Company of Thieves » voit leur collaboration s'approfondir, avec des œuvres de différentes tailles faisant référence au Pop Art, au graffiti et au monde de l'entreprise qu'ils dénoncent. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $8,749.00

  • Dear Mom College Ruled-Paper Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie sur papier ligné « Chère maman » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Chère maman, papier ligné, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts à bords frangés par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, pop art moderne. 2021 Édition limitée signée et numérotée à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 22x26. Chère maman, édition sur papier découpé à la main. La célébration artistique de la maternité par Thierry Guetta Dans l'univers foisonnant du pop art et du street art, Mr. Brainwash, pseudonyme de Thierry Guetta, a créé une œuvre qui résonne avec des émotions universelles. « Dear Mom » n'est pas qu'une simple expression visuelle ; c'est un hommage aux figures maternelles du monde entier, capturant l'essence même de la gratitude et de l'affection que beaucoup ressentent envers leur mère. Cette série d'estampes en édition limitée présente une composition empreinte de nostalgie, mêlant l'intimité des mots doux écrits à la main à l'audace du street art. La série « Dear Mom » de Guetta est une célébration sincère de la maternité, immortalisée par une sérigraphie artisanale sur papier d'art frangé. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 75 exemplaires témoigne de la tendresse et de la sincérité des lettres d'enfants à leurs mères. Guetta puise dans un souvenir partagé en choisissant le motif universellement reconnaissable du papier ligné, évoquant l'innocence et la sincérité des premières expressions d'amour. L'élégance nostalgique du papier frangé à la main dans l'œuvre de Guetta Le choix d'un papier frangé à la main confère aux estampes une élégance raffinée, suggérant qu'il ne s'agit pas de simples reproductions, mais d'œuvres d'art soigneusement élaborées. Les bords frangés apportent une dimension texturée qui complète la profondeur émotionnelle de la sérigraphie. L'attention portée par Guetta à la qualité tactile de son travail souligne la physicalité de l'affection, un parallèle pertinent avec la chaleur et le réconfort tangibles que procurent les figures maternelles. À l'instar de Mr. Brainwash, Guetta a toujours eu le don de fusionner les techniques de l'art commercial avec la spontanéité et l'énergie brute du street art. « Dear Mom » illustre parfaitement cette approche, alliant la méticulosité d'un procédé artisanal en cinq couleurs à la puissance émotionnelle brute des notes manuscrites. Il en résulte une série à la fois intime et exquise, à l'image de l'amour maternel. L'impact sentimental de « Chère maman » dans l'art urbain La série « Dear Mom » de Mr. Brainwash transcende les frontières habituelles du street art, explorant une dimension sentimentale et sincère. Elle a touché le cœur du public et des collectionneurs, rappelant le potentiel du street art à bousculer, émouvoir et célébrer. L'œuvre de Guetta est un vibrant hommage aux héroïnes discrètes de nos vies : nos mères. Elle s'inscrit ainsi pleinement dans le paysage du pop art contemporain. Dans le graffiti et le street art, où le message est souvent mis en avant, la série « Dear Mom » de Mr. Brainwash offre un moment de pause, une contemplation de la permanence. Bien que reproduites en sérigraphie, les notes manuscrites conservent leur individualité, faisant écho au lien unique qui unit chacun à sa mère. Avec cette série, Thierry Guetta démontre une fois de plus sa capacité à saisir l'essence de l'expérience humaine dans son art, créant des œuvres aussi émouvantes que visuellement saisissantes.

    $4,011.00

  • Smiling Since 1999 V Original Stencil Spray Paint Painting by El Pez

    El Pez Jeune jusqu'à ce que je meure 1 Peinture originale au pochoir en aérosol par El Pez

    Achetez Young Until I Die 1 Original One of a Kind Mixed Media Spray Paint, Acrylic & Stencil Painting Artwork on 270gsm Royal Sundance Paper by Popular Street Graffiti Artist Pez. 2021 Signed Mixed Media on Royal Sundance 270gsm paper 19.69" × 27.56" / 50 × 70 cm Taille de l'œuvre, Noir Encadré professionnellement avec tapis flottant

    $2,352.00

  • Substrata Giclee Print by Faile

    Faile Substrata Giclee Print par Faile

    Impression giclée en édition limitée de l'œuvre Substrata sur papier chiffon de coton épais pressé à froid de 300 g/m² par l'artiste de graffiti de la culture pop Faile. Édition limitée à 200 exemplaires + 20 épreuves d'artiste. Tirage giclée sur papier. Signé et numéroté par l'artiste. Papier coton épais 300 g/m², pressé à froid. 100 × 80 cm. 2021

    $4,203.00

  • Untitled Canvas III Original Spray Paint Acrylic Painting by Crash- John Matos

    Crash- John Matos Untitled Canvas III Peinture acrylique originale en aérosol par Crash- John Matos

    Toile sans titre III Œuvre originale unique en son genre, technique mixte acrylique et peinture à la bombe sur toile tendue sur châssis, par Crash - John Matos, artiste de graffiti de rue populaire. Peinture originale signée, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique en 2022, format 12x12 « Toile sans titre III » de John Matos : Une symphonie de couleurs et de formes « Untitled Canvas III », une œuvre originale en techniques mixtes du célèbre graffeur Crash, de son vrai nom John Matos, illustre son rôle essentiel dans l'évolution du street art et du graffiti. Reconnu pour son utilisation vibrante de l'acrylique et de la peinture aérosol, Crash continue de capturer l'énergie dynamique de la vie urbaine sur des toiles montées sur châssis. Cette œuvre, réalisée en 2022, est une toile carrée de 30 x 30 cm qui vibre de l'intensité et du chaos maîtrisé qui caractérisent Crash. La maîtrise de Crash dans le street art pop et le graffiti Dans « Untitled Canvas III », la maîtrise de Crash dans la manipulation des acryliques et des peintures en aérosol pour créer des œuvres texturées et superposées est manifeste. L'œuvre présente un ensemble de formes géométriques et de couleurs vives qui s'imbriquent et se chevauchent, créant une impression de profondeur et de mouvement. Ses lignes audacieuses et ses angles aigus caractéristiques reflètent l'influence du graffiti, tout en intégrant diverses formes et couleurs, évoquant le mouvement pop art. Chaque élément de cette œuvre est soigneusement travaillé pour maintenir un équilibre visuel, faisant écho au rythme et à la pulsation de la vie urbaine. Un regard plus attentif sur « Toile sans titre III » L'œuvre « Untitled Canvas III » de Crash témoigne de son talent artistique et de sa capacité à communiquer par le langage visuel. Vue dans son ensemble, elle révèle des formes apparemment abstraites qui suggèrent un récit laissé à l'interprétation du spectateur. Cette dimension énigmatique, caractéristique de son travail, invite le public à explorer la toile et à tisser des liens personnels avec les images. Le format de l'œuvre lui confère une dimension intime, favorisant une interaction unique entre elle et celui qui la contemple. L'influence de l'œuvre de Crash sur l'art contemporain L'influence de John Matos sur le monde de l'art, à travers son personnage Crash, a été profonde, notamment dans les scènes du pop art urbain et du graffiti. « Untitled Canvas III » témoigne de sa pertinence et de son innovation constantes en tant qu'artiste. Son œuvre a joué un rôle déterminant dans la remise en question des frontières et des perceptions traditionnelles des beaux-arts, faisant résonner la voix authentique de la rue dans l'atmosphère raffinée des galeries. En tant qu'original signé, cette pièce possède un attrait particulier, offrant aux collectionneurs un lien tangible avec l'énergie et l'esprit de l'art urbain contemporain. En résumé, « Untitled Canvas III » de Crash est une œuvre vibrante, représentative du pop art urbain et du graffiti. Elle incarne l'essence du parcours artistique de Matos, révélant son style distinctif qui a à la fois défini et transcendé les genres qu'il explore. L'œuvre se présente comme un récit coloré de la vie urbaine et un apport significatif au discours de l'art moderne.

    $2,282.00

  • Biscayne XL Giclee Print by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $1,769.00

  • Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton

    Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton, impression sur carton, encadrée, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Œuvre unique signée, réalisée à la peinture et au crayon HPM en 2007, ornée d'un gribouillage sur le recto . Dimensions : 23,25 x 33 pouces (59 x 84 cm). Ce motif était initialement utilisé comme enduit décoratif dans plusieurs villes. Il s'agirait de l'une des deux versions produites et signées par D*Face sur papier de qualité supérieure. Encadrement sur mesure en métal rouge. Le style signature de D*Face en rouge Prey La confluence du pop art et du street art trouve une manifestation saisissante dans l'œuvre de l'artiste britannique Dean Stockton, plus connu sous le nom de D*Face. Parmi sa vaste collection d'œuvres percutantes, la sérigraphie « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » illustre parfaitement son talent pour fusionner les techniques subversives du street art avec l'esprit du pop art. Cette pièce en édition limitée, une sérigraphie sur carton et une œuvre originale rehaussée de gribouillis uniques à la peinture et au crayon réalisés par l'artiste lui-même, capture l'essence de sa critique du consumérisme et du culte des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de Stockton n'est pas une simple œuvre de street art ; elle reflète le parcours de l'artiste et son regard sur la société. L'œuvre se caractérise par des lignes audacieuses et des contrastes marqués, signature de l'esthétique de D*Face, fortement influencée par ses premières expériences dans le skateboard, le graffiti et la musique punk. L'estampe, mesurant 23,25 pouces sur 33 pouces, est encadrée dans un cadre en métal rouge sur mesure qui fait écho à l'éclat de l'œuvre d'art qu'elle renferme. D*Face et le mouvement Pop Street Art Conçue initialement comme une affiche collée dans les rues, « Prey Red » a évolué vers une expression plus raffinée de l'art de DFace lorsqu'elle a été réimaginée sous la forme d'une impression sur papier haut de gamme. Cette transition du street art à une œuvre digne d'une galerie souligne la fluidité des frontières entre les différentes formes d'art et la polyvalence de DFace. Le fait que cette pièce soit l'un des deux seuls exemplaires produits et signés par l'artiste renforce son exclusivité et son attrait. L'œuvre de DFace est souvent perçue comme un pont entre l'énergie brute et rebelle du street art et l'univers soigné et visuel du pop art. DFace remet en question les idées reçues sur l'art et sa place dans la société en exposant son travail en galerie sans rien perdre de son esprit urbain. L'impression sérigraphique « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » en témoigne, incarnant le talent de l'artiste pour donner de la profondeur et de multiples niveaux de signification à son œuvre. L'impact culturel des œuvres de D*Face Au-delà de son attrait visuel, « Prey Red » est une critique culturelle, à l'image du reste de l'œuvre de DFace. À travers son art, DFace invite les spectateurs à questionner les icônes et les symboles qui peuplent notre paysage visuel. Cette estampe, avec son imagerie percutante et le mot « PREY » inscrit en lettres capitales, suggère une réflexion plus profonde sur l'identité de la proie dans un monde saturé de médias et de culture des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de DFace n'est pas seulement une œuvre d'art à admirer pour son style ; c'est à la fois un sujet de conversation, un commentaire culturel et une pièce de collection. Elle témoigne de l'engagement constant de l'artiste à interpeller les spectateurs et le monde de l'art, les incitant à réévaluer ce qui est exposé sur les murs des villes et dans les galeries. Alors que DFace poursuit sa création et son évolution, des œuvres comme « Prey Red » lui assurent une place de choix dans l'histoire de l'art contemporain, jetant un pont entre la scène underground et le courant dominant.

    $3,938.00

  • Hand Painted LA River AP 8 HPM Giclee Print by Saber

    Saber Peint à la main LA River AP 8 HPM Giclee Print par Saber

    Peinture à la main LA River AP 8 Édition limitée Peinture en aérosol HPM embellie à la main Impression giclée sur papier d'art Encadrement personnalisé par Saber Graffiti Street Artiste Art pop moderne. Épreuve d'artiste AP, peinture en aérosol, encadrée sur mesure et passe-partout argenté métallisé dans un imposant cadre argenté orné, mesurant 47 x 36 pouces.

    $2,188.00

  • Pop Graff Original Spray Paint Acrylic Mixed Media Painting by Sen2

    Sen2 Pop Graff Peinture en aérosol originale Acrylique Mixed Media Peinture par Sen2

    Peinture originale Pop Graff, acrylique et peinture aérosol, technique mixte sur toile tendue sur châssis, par Sen2, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Ayant développé mon style pendant trente ans, j'utilise souvent des couleurs vibrantes et une typographie originale pour capter instantanément l'attention du spectateur. Bien que mes graffitis se limitent généralement à la rue, j'ai décidé de présenter trois toiles originales en exclusivité pour 1xRUN. En tant qu'artiste, je voue un profond respect aux pionniers du Pop Art. Andy Warhol et Roy Lichtenstein ont été parmi mes plus grandes influences. Ils ont semé les graines, à la fin du XXe siècle, d'une révolution qui a transformé la perception de l'art. Il est remarquable de constater comment une poignée d'individus peuvent engendrer une révolution qui se poursuivra pendant de nombreuses années, jusqu'au XXIe siècle. Ils ont opéré un changement de paradigme dans l'interprétation de l'art et sont devenus des maîtres légendaires. » - Sen2

    $2,117.00

  • AK-47 Lotus- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus - Sérigraphie grand format par Shepard Fairey - OBEY

    AK-47 Lotus - Sérigraphie grand format en édition limitée, tirée à la main en 4 couleurs sur papier chiffon de coton Coventry personnalisé, par l'artiste de rue Shepard Fairey. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 30 x 41 cm. Dans la riche tapisserie de l'art moderne, la sérigraphie AR-15 Lily de Shepard Fairey occupe une place à part. Chef-d'œuvre contemporain, cette estampe grand format, aux dimensions impressionnantes de 30 x 41 pouces, témoigne du savoir-faire impeccable de Fairey et de sa profonde compréhension des enjeux sociaux. Créée en 2022, l'AR-15 Lily, tout comme son pendant, l'AK-47 Lotus, reflète l'inspiration que Fairey a puisée dans les manifestations emblématiques contre la guerre du Vietnam. Ces âmes courageuses, dans un geste symbolique de paix, glissaient des fleurs dans les canons des fusils de la Garde nationale, présente pour réprimer leurs appels passionnés au calme. Shepard Fairey, artiste de rue et graffeur de renom, est connu pour mêler culture pop, art urbain et problématiques sociales brûlantes dans ses œuvres, et cette pièce ne fait pas exception. Son choix d'une technique de sérigraphie en quatre couleurs pour cette édition limitée à 100 exemplaires lui confère une exclusivité et une élégance indéniables. Cette estampe, réalisée avec une minutie extrême sur papier Custom Cotton Coventry Rag, évoque la nostalgie et le conflit ancestral entre violence et paix. Fairey, comme il l'exprime lui-même, se dit profondément pacifiste. Son œuvre n'est pas seulement une expression artistique, mais un appel à la diplomatie et à l'harmonie, tant sur la scène internationale que nationale. Sans remettre en cause le Deuxième Amendement, il insiste sur la nécessité de réduire les morts inutiles dues à la violence armée. Dans un monde où la frontière entre art et militantisme est souvent floue, l'engagement de Fairey envers les causes qu'il soutient est manifeste. Une partie des bénéfices de cette œuvre, par exemple, est reversée à Brady United, une organisation qui lutte contre la violence armée. « AR-15 Lily » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est une déclaration forte, une invitation à la réflexion et un témoignage de l'engagement indéfectible de Fairey en faveur de la paix. « Les sérigraphies grand format AK-47 Lotus et AR-15 Lily sont inspirées par les manifestants contre la guerre du Vietnam qui déposaient des fleurs dans les canons des fusils de la Garde nationale déployée pour réprimer leurs manifestations. Je suis pacifiste, que ce soit en trouvant des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter les guerres à l'international ou pour prévenir et éviter la violence armée chez moi. Je ne suis pas contre le Deuxième Amendement, alors calmez-vous… Je ne suis pas intéressé par les discours machistes, je veux juste que moins de gens meurent inutilement. Brady United fait un excellent travail de prévention contre la violence armée et recevra donc une partie des bénéfices de ces deux estampes. Merci de votre soutien. » – Shepard Fairey

    $4,011.00

  • Love Is The Answer Chrome Gold Painted Resin Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta « Love Is The Answer », sculpture en résine peinte en or chromé par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    « Love Is The Answer », sculpture en résine peinte en or chromé par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. Sculpture signée et numérotée, édition limitée à 18 exemplaires (2023). Dimensions : 10,5 x 6,5 x 1,5 cm. Boîte avec inscription « L'amour est la réponse », coloris or chromé jaune. Explorer le point de rencontre entre le street art et le pop art à travers des sculptures en édition limitée La sculpture « Love Is The Answer » de l'artiste de rue Mr Brainwash, de son vrai nom Thierry Guetta, témoigne avec éclat de la puissance et de la popularité du pop art et du graffiti. Les sculptures en édition limitée comme celle-ci, signée et numérotée à seulement 18 exemplaires, sont très recherchées dans le milieu du pop art, du street art et du graffiti, et trouvent un écho particulier auprès des collectionneurs et des amateurs. L'œuvre en question mesure 26,7 x 16,5 x 3,8 cm et est présentée dans un coffret reprenant les teintes or-jaune chromé de l'œuvre. Mr Brainwash est le pseudonyme de Guetta, un artiste dont l'ascension vers la célébrité a été retracée dans le film « Exit Through the Gift Shop » réalisé par Banksy en 2010. Il est connu pour ses installations monumentales et ses sculptures en édition limitée qui intègrent souvent des éléments de la culture pop et véhiculent des messages inspirants. La phrase « Love Is The Answer », inscrite dans cette sculpture, est un clin d'œil à l'esprit du pop art, qui cherche à repousser les frontières traditionnelles en s'appropriant l'iconographie culturelle. Dans ce cas précis, l'œuvre de Guetta dépasse le simple aspect visuel pour transmettre un message poignant, suggérant que l'amour est essentiel pour résoudre de nombreuses difficultés de la vie. La signification culturelle de l'œuvre de M. Brainwash L'œuvre de Thierry Guetta se distingue par son engagement envers les problématiques contemporaines et sa nature souvent introspective, puisant son inspiration dans l'histoire de l'art et portant un regard critique sur la société actuelle. L'utilisation de matériaux tels que le chrome et la résine peinte à l'or confère une dimension luxueuse à l'esthétique du street art, traditionnellement associée à des contextes plus bruts et industriels. Cette juxtaposition de matériaux haut de gamme et d'une sensibilité urbaine est caractéristique de l'œuvre de Guetta et témoigne de l'éclectisme du Street Pop Art. Le tirage limité de ces œuvres leur confère un statut particulier sur le marché de l'art, créant un sentiment d'exclusivité et de désirabilité auprès des collectionneurs. La forme sculpturale de « Love Is The Answer » revêt une importance particulière dans le domaine du graffiti, la sculpture permettant une exploration tridimensionnelle de thèmes habituellement confinés à des espaces bidimensionnels comme les murs ou les toiles. Ce passage du mur à la galerie illustre l'évolution du street art vers une forme d'art reconnue et célébrée, un processus dont Guetta a été un acteur majeur. L'influence du pop art et du graffiti sur les sculptures de Mr Brainwash Les sculptures de Guetta, dont « Love Is The Answer », témoignent de l'influence du pop art, qui intègre des images commerciales, et du graffiti, qui se caractérise par sa spontanéité et son utilisation de l'espace public. En combinant ces deux courants, l'œuvre de Guetta incarne l'esprit rebelle du street art et la critique consumériste du pop art. Ses créations se distinguent souvent par des couleurs vives, des messages optimistes et des symboles universellement reconnus, autant de marques distinctives de ces mouvements artistiques. Le tirage limité de ses sculptures leur confère une dimension supplémentaire. Dans le monde de l'art, la rareté peut créer de la valeur ; en limitant le nombre d'exemplaires produits, Guetta instaure un sentiment d'urgence et interroge la marchandisation de l'art. C'est une analyse perspicace des dynamiques du marché de l'art et une joute verbale avec la tradition pop art de la production de masse, face au caractère unique du street art. La contribution de Thierry Guetta à l'art contemporain À travers son alter ego, Mr Brainwash, Thierry Guetta a profondément marqué l'art contemporain en brouillant les frontières entre art urbain et beaux-arts. Ses sculptures, loin d'être de simples objets de plaisir visuel, portent en elles de profonds commentaires culturels et sociétaux. Sa démarche artistique, notamment la création d'œuvres en édition limitée comme « Love Is The Answer », fait le lien entre la nature éphémère de l'art urbain et la pérennité de l'art contemporain. Guetta s'assure ainsi que l'esprit de la rue continue de résonner au sein des galeries et des collections d'amateurs, nourrissant et évoluant sans cesse le dialogue entre l'artiste et le spectateur.

    $3,063.00

  • The End Of The End HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier The End Of The End HPM Wood Stencil Print par Denial - Daniel Bombardier

    « La Fin de la Fin », œuvre originale peinte à la main à l'aérosol sur un panneau de bois de bouleau encadré, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée HPM de 10 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 24 x 36 pouces. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $3,280.00

  • Gent Lenticular Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Impression lenticulaire Gent par Pose - Jordan Nickel

    Impression lenticulaire Gent sur papier d'art épais de qualité supérieure par l'artiste pop de rue Pose- Jordan Nickel, œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 50 exemplaires. Œuvre de 76,2 x 57,2 cm (22,5 x 30 pouces) . Impression lenticulaire holographique à effet de couleur et d'image changeantes. POSE (Jordan Nickel). Impression lenticulaire à bascule triphasée, lentille PETG 33 mil 40 lpi. « Je peins dans la rue depuis près de 30 ans et j'ai toujours cherché à faire écho à mon travail d'atelier, reflétant ainsi la nature changeante de mes œuvres en extérieur, dans la nature. C'est seulement avec le temps que les couleurs se transforment, que les textures se multiplient et que de riches fragments s'assemblent pour former un récit plus profond. Je souhaite que mon travail soit interactif, c'est pourquoi j'étais ravie de travailler avec un procédé comme l'impression lenticulaire. Il m'a offert la possibilité d'exprimer la fluidité de la rue à travers le jeu des couleurs, des textures et des formes. » - Pose - Jordan Nickel La fusion dynamique du street art et du jeu optique dans l'estampe lenticulaire « Gent » de Pose L'estampe lenticulaire « Gent » de Pose, pseudonyme de Jordan Nickel, est une œuvre d'art en édition limitée qui illustre la fusion dynamique entre l'esthétique du street art et la fantaisie optique du pop art. Cette création de 2021, signée et numérotée, est limitée à 50 exemplaires, mesurant 57 x 76 cm et imprimée sur un papier d'art épais. Elle est conçue pour captiver par ses couleurs holographiques et son illusion lenticulaire changeante. Le travail de Pose est profondément ancré dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti, puisant dans son expérience de graffeur et son évolution vers le street art pop, dont les œuvres sont reconnues pour leur palette vibrante et leurs superpositions complexes. L'estampe « Gent » témoigne de l'ingéniosité de Pose, mettant en valeur une technique lenticulaire qui permet à l'image de se transformer selon le point de vue du spectateur. Cet élément interactif de l'œuvre invite les spectateurs à interagir activement avec elle, à expérimenter la transformation des couleurs et des formes et à découvrir de nouvelles facettes et de nouveaux détails sous différents angles. L'impression lenticulaire fait le lien entre le statique et le dynamique, offrant une narration différente à chaque regard, à l'image du paysage urbain en perpétuelle évolution qui inspire l'art de Pose. Reflets de la vie et de la culture urbaines dans l'art de Pose Dans « Gent », Pose reflète l'énergie vibrante de la vie et de la culture urbaines, avec des éléments qui semblent émerger et disparaître en arrière-plan, à l'image de la nature éphémère du street art. L'estampe est un collage vibrant de figures, de formes et de lettres abstraites, évoquant le langage visuel du graffiti tout en le réinterprétant à travers un prisme contemporain. L'œuvre fait écho à la tradition du graffiti, avec ses tags et son écriture stylisée, mais sublime ces éléments grâce à une maîtrise artistique et des techniques de production sophistiquées. Le choix de Pose d'utiliser l'impression lenticulaire dans « Gent » témoigne de son exploration continue du potentiel de l'art à surprendre et à captiver le public. L'effet lenticulaire confère une dimension physique à l'œuvre, suggérant une métaphore des multiples perspectives et expériences qui définissent la vie citadine. À l'instar d'une ville qui révèle différentes facettes d'elle-même selon les moments et les points de vue, « Gent » offre une expérience visuelle en perpétuelle évolution qui interpelle la perception du spectateur et l'invite à une exploration répétée. L'estampe lenticulaire « Gent » de Posecelebrates illustre la dynamique entre l'énergie brute du street art et la sophistication des techniques artistiques modernes. Cette œuvre capture l'esprit du pop art et du graffiti contemporains, offrant une expérience visuelle riche et captivante qui reflète la nature multiforme de la culture urbaine. Avec des œuvres comme « Gent », Pose repousse sans cesse les limites du street art, s'imposant comme une figure majeure de son évolution.

    $1,917.00

  • The Empresses- H10-5 Taytu Betul Aluminum Giclee by Damien Hirst

    Damien Hirst Les impératrices - Giclee en aluminium Taytu Betul H10-5 par Damien Hirst

    Les Impératrices - H10-5 Taytu Betul Pop Street Artwork Limited Edition Giclee & Giltter Screenprint Print on Aluminum Sheet by Urban Graffiti Modern Artist Damien Hirst. 2022. Signée et numérotée au verso sur l'étiquette. Édition limitée à 2814 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 39,37 x 39,37 cm. Impression giclée et sérigraphie à paillettes sur plaque d'aluminium. L'essence de l'impératrice Taytu Betul dans le pop art urbain moderne Taytu Betul est une composition captivante, empreinte d'une dynamique saisissante, inspirée par l'impératrice éthiopienne. En épousant l'empereur Ménélik en 1889, Taytu Betul (vers 1851-1918) devint impératrice d'Éthiopie, reconnue pour son leadership actif et son opposition farouche à l'impérialisme. Elle refusa catégoriquement toute négociation susceptible d'entraîner la perte de territoires éthiopiens. Taytu Betul fonda également Addis-Abeba, l'actuelle capitale de l'Éthiopie. Le point focal de l'œuvre réside dans les paires d'ailes rouges et noires qui constituent la base de la composition : une spirale partant du centre et s'étendant vers l'extérieur, semblant se prolonger au-delà du cadre. L'énergie et le mouvement qui se dégagent de la pièce reflètent l'enthousiasme et l'engagement de Taytu Betul, qui mena son armée à la défense des frontières. Complétant les ailes centrales, une multitude d'ailes de tailles, de couleurs et de motifs variés créent une seconde dimension qui accentue l'action principale. L'œuvre « Taytu Betul » se distingue au sein de la série par sa volonté de représenter les papillons dans leur état vivant et authentique. La composition évoque une perspective aérienne, permettant au spectateur de contempler l'essaim de papillons dont le mouvement est capturé par la spirale et le déploiement dynamique de l'œuvre. Le monde de l'art est en constante évolution, créant des récits captivants grâce à des expressions audacieuses et des médiums innovants. « Empresses - H10-5 Taytu Betul », une œuvre extraordinaire de street art et de graffiti du célèbre artiste britannique Damien Hirst, en est un parfait exemple. Né en 1965 à Bristol, en Angleterre, Hirst est devenu l'une des figures les plus importantes de l'art contemporain, connu pour ses œuvres provocatrices et souvent controversées. Son travail sur plaques d'aluminium, utilisant les techniques de la giclée et de la sérigraphie pailletée, confère une vitalité chatoyante à l'histoire de l'impératrice Taytu Betul, figure emblématique de l'histoire éthiopienne. L'impératrice Taytu Betul : une figure historique réinventée Taytu Betul, née vers 1851 et décédée en 1918, était bien plus qu'une simple princesse ; c'était une visionnaire et une guerrière. Épouse de l'empereur Ménélik II, elle accéda au trône d'Éthiopie en 1889. Son règne fut marqué par une résistance farouche à l'empiètement colonial et une vision stratégique qui contribua à l'essor d'Addis-Abeba, la capitale dynamique de l'Éthiopie. L'œuvre de Hirst, limitée à 2 814 exemplaires, signés et numérotés au verso sur l'étiquette, célèbre son héritage dans un format qui transcende le portrait traditionnel. Le format de chaque pièce, 100 x 100 cm, offre un vaste espace où se déploie le récit visuel. « The Impresses - H10-5 Taytu Betul » témoigne de la capacité de Hirst à saisir l'essence d'une figure historique dans l'univers du street art et du graffiti. Le choix du médium est significatif. La feuille d'aluminium confère une touche contemporaine, tandis que la sérigraphie giclée et pailletée ajoute texture et profondeur. Dans cette œuvre, le motif central des ailes rouges et noires n'est pas fortuit ; il symbolise la puissance et la grâce de l'impératrice, la spirale partant du centre représentant son influence rayonnante. Cette œuvre est plus qu'une image statique ; c'est une expérience interactive. La représentation des ailes en différentes tailles, couleurs et motifs évoque la diversité de la vie et la complexité du règne de Taytu Betul. L'œuvre se nourrit de l'illusion du mouvement, suggérant l'esprit indomptable de l'impératrice et sa quête inlassable de la souveraineté éthiopienne. L'œuvre de Damien Hirst captive l'imagination du spectateur, l'invitant à explorer les strates et la profondeur historique inscrites dans les spirales vibrantes des ailes. « Les Impératrices - H10-5 Taytu Betul » de Damien Hirst est une fusion sophistiquée d'histoire et d'art moderne. Elle fait revivre l'esprit d'une époque révolue à travers le prisme du street art, du pop art et du graffiti contemporains. Cette pièce en édition limitée fait office d'artefact esthétique et de dialogue historique, reliant le passé au présent et projetant l'héritage d'une figure remarquable à travers le langage universel de l'art.

    $7,146.00

  • Clean Slate Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $21,010.00

  • Tomato Pop Grey HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie acrylique HPM grise « Tomato Pop Grey » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie acrylique HPM grise « Tomato Pop » par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impression 4 couleurs unique, finie à la main, sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop et urbain. 2023. Sérigraphie HPM acrylique signée et numérotée, rehaussée à la main, édition limitée à 95 exemplaires. Dimensions : 22 x 30 cm. Style Andy Warhol. Boîte à soupe Cambols avec pinceaux peints à la main. (Photo non contractuelle) L'univers du pop art et du street art a toujours été une tapisserie en constante évolution, tissée d'idées audacieuses, d'images iconiques et de techniques d'avant-garde. Parmi les ajouts remarquables à cette toile vibrante figure la sérigraphie acrylique « Tomato Pop Grey HPM » du célèbre artiste Mr Brainwash – Thierry Guetta. Révélée en 2023, cette œuvre d'art est bien plus qu'une simple estampe : il s'agit d'une sérigraphie quatre couleurs unique, finie à la main sur papier d'art, témoignant du savoir-faire méticuleux de l'artiste. L'attrait de cette œuvre ne se limite pas à sa prouesse technique ; son édition limitée renforce encore son charme. Seuls 95 exemplaires existent dans le monde, chacun signé et numéroté par Mr Brainwash – Thierry Guetta en personne, ce qui garantit son exclusivité. Mesurant 56 x 76 cm, l'œuvre présente une image qui n'est pas sans rappeler le style d'Andy Warhol. Pour les connaisseurs de l'œuvre de Warhol, elle évoque immédiatement la célèbre boîte de soupe Campbell. Pourtant, Mr Brainwash de Thierry Guetta introduit une approche novatrice. Au lieu du contenu habituel de la canette, on trouve des pinceaux peints à la main, fusionnant le quotidien et l'artistique et interrogeant peut-être l'omniprésence de l'art dans la vie de tous les jours. Cette représentation singulière s'inscrit dans l'héritage du pop art tout en faisant écho à l'esprit rebelle du street art et du graffiti. Le choix de la technique HPM (Hand-Painted Multiple) par Mr Brainwash de Thierry Guetta souligne la dualité de l'œuvre. Si la sérigraphie confère uniformité et répétition, chaque finition manuelle garantit le caractère unique de chaque pièce. L'estampe « Tomato Pop Grey HPM Acrylic Silkscreen Print » témoigne de la fusion des formes d'art traditionnelles et contemporaines, invitant le spectateur à s'immerger dans ses subtilités.

    $4,332.00

  • Baby Milo Horizon 400% Be@rbrick by Medicom Toy x Karimoku

    Karimoku Bébé Milo Horizon 400% Be@rbrick par Medicom Toy x Karimoku

    Karimoku Baby Milo Horizon 400% BE@RBRICK Jouet d'art en bois fait main extrêmement rare Fabricant de meubles japonais Sculpture Bearbrick d'art raffiné BAPE A Bathing Ape. Œuvre d'art en édition limitée sur bois estampé, extrêmement rare (2022), présentée dans sa boîte d'origine en parfait état. BAPE A Bathing Ape Maître du travail du bois au Japon, Karimoku est une référence en matière de mobilier design et désormais aussi de figurines de luxe suite à ses collaborations avec Medicom. « BABY MILO, icône emblématique de BAPE, BE@RBRICK, figurine en forme d'ours à assembler, chef-d'œuvre de Medicom Toy, et le savoir-faire exceptionnel de Karimoku en matière de mobilier se rencontrent pour créer une édition limitée en bois, la « BE@RBRICK Karimoku BABY MILO HORIZON », à une taille agrandie de 400 % (environ 280 mm de hauteur). » - Bape

    $4,116.00

  • American Hero Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Héros américain » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    American Hero - Sérigraphie artisanale en édition limitée 4 couleurs sur papier d'archivage par Mr Brainwash - Thierry Guetta 2019 - Art urbain rare - Artiste pop célèbre. Édition limitée 2019, signée et numérotée, à 77 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 38 x 50 cm. Héros américain, 2019. Sérigraphie en couleurs sur papier d'archivage, 127 x 96,5 cm (feuille). Édition 63/77. Signée et numérotée au crayon sur les bords, avec date et empreinte digitale de l'artiste au verso. Publiée par l'artiste.

    $4,740.00

  • BFF Unique 1 Valentines Day Original Silkscreen Print by Hijack

    Hijack Sérigraphie originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin par Hijack

    BFF Unique 1 Sérigraphie originale pour la Saint-Valentin par Hijack Peinte à la main au pistolet sur papier d'art Édition limitée Œuvre originale unique signée, peinte à la main à la bombe de peinture, format 20x30, impression sérigraphique Exprimez vos émotions à travers le dynamisme du pop art urbain : l’affiche unique BFF 1 de Hijack pour la Saint-Valentin Au panthéon de l'art urbain moderne, la puissance expressive du street art est indéniable et son influence se fait sentir dans les œuvres d'innombrables artistes. Parmi eux, Hijack, pseudonyme de l'artiste qui captive l'attention du public avec des images vibrantes, se distingue avec son œuvre « BFF Unique 1 Valentine's Day Original Silkscreen Print ». Cette œuvre, sortie en 2024, porte l'empreinte d'un créateur profondément enraciné dans la culture de Los Angeles, en Californie, où les rues servent de toile en perpétuelle évolution à des déclarations de toutes sortes. Hijack, héritier de Mr. Brainwash (Thierry Guetta), investit le monde des beaux-arts avec une audace qui rappelle celle de son mentor, tout en affirmant sa propre vision. Cette pièce, un chef-d'œuvre peint à la main à la bombe sur papier d'art, capture l'essence spontanée et vibrante du graffiti. Ses dimensions généreuses (20 x 30 cm) en font bien plus qu'une simple affirmation : une véritable déclaration, une proclamation de l'influence du street art sur l'univers plus aseptisé des galeries d'art. L'estampe originale sérigraphiée BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin est une symphonie d'émotions, réalisée artisanalement avec une méticulosité extrême et en édition limitée. Chaque exemplaire signé est un hommage unique à la complexité des liens humains, magnifiquement rendus à la bombe aérosol – un matériau intrinsèquement lié à la nature rebelle et engagée du street art. Le cœur audacieux du street art : décryptage de la syntaxe visuelle de la sérigraphie de Hijack Au cœur de l'œuvre de Hijack se trouve un cœur rouge éclatant, vibrant d'énergie sur un fond où forme et couleur se confondent dans une danse de coulures de peinture et de lignes précises. La silhouette encadrée – encapuchonnée, la tête baissée – invite à la contemplation, suggérant un récit aussi profond que les couches de peinture qui composent l'image. Ce jeu d'iconographie et d'anonymat révèle l'essence même du graffiti : un miroir de l'âme au sein des paysages urbains débridées. La technique de la sérigraphie, célèbre pour son rôle dans l'essor du pop art, trouve une nouvelle vie sous le pinceau de Hijack. La qualité tactile des éléments peints à la main au pistolet confère à l'œuvre une immédiateté, une authenticité souvent perdue dans la reproduction mécanique. Cette confluence des méthodes traditionnelles et de la vitalité des techniques du street art donne naissance à une œuvre qui est autant un artefact qu'une expression contemporaine. L'approche nuancée de Hijack, qui allie la maîtrise de la sérigraphie à l'imprévisibilité de la peinture en aérosol, reflète une dualité souvent présente dans le pop art urbain. Cette dualité reconnaît le planifié et le spontané, le personnel et le public, l'éphémère et l'éternel, d'une manière que peu d'autres formes d'art parviennent à égaler. La vision artistique de Hijack : un phare dans le street pop et le graffiti. Avec chaque œuvre, Hijack réaffirme son attachement à l'esprit du street art pop. Il capture des émotions fugaces et des instants précieux, les préservant dans le cadre plus durable des beaux-arts. La sérigraphie originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin ne fait pas exception ; elle témoigne du potentiel transformateur du graffiti et de sa capacité à transcender ses origines pour trouver sa place dans l'écosystème diversifié de l'art moderne. Chaque estampe, réalisée à la main et signée par Hijack, ne se contente pas d'authentifier l'œuvre ; elle offre un accès direct à la main de l'artiste, à son processus créatif et à sa vision. Ces estampes ne sont pas de simples constructions visuelles, mais des liens tactiles avec l'artiste lui-même, incarnant l'esprit du street art dans leur création et leur réception. En mêlant l'immédiateté du graffiti à l'impact durable des beaux-arts, Hijack invite son public à vivre une expérience unique, fusionnant esthétique brute de la rue et art raffiné. L'estampe originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin capture l'essence de l'amour à travers le prisme de l'art urbain, offrant un récit à la fois profondément personnel et résolument public. Dans l'œuvre de Hijack, le spectateur découvre non seulement le reflet de la rue, mais aussi une fenêtre ouverte sur la condition humaine, encadrée par les lignes audacieuses et les couleurs éclatantes d'un artiste qui maîtrise parfaitement le langage urbain.

    $4,814.00

  • Fantaisie Silkscreen Print by Faile

    Faile Sérigraphie Fantaisie par Faile

    Fantaisie, tirages d'art en édition limitée à l'encre pigmentaire d'archives sur papier chiffon coton Entrada 290 g/m², par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Faile. Reproduction d'une autre peinture de notre exposition Off The Walls à Paris. À l'instar de l'estampe Kool Living, Fantaisie (Fantaisie à la française) est une somptueuse encre pigmentaire d'archivage sur un papier d'art mat épais, qui capture tous les détails de la toile et l'amour peint. - Faile Estampe Fantaisie, 61 x 76 cm, encre d'archivage sur papier coton Entrada 290 g/m², gaufrée, signée et numérotée FAILE 2021

    $1,725.00

  • AAVEI-2 Original Spray Paint Can Mixed Media Sculpture Painting by Eddie Colla

    Eddie Colla AAVEI-2 Original Spray Paint Can Mixed Media Sculpture Peinture par Eddie Colla

    AAVEI-2 Peinture en aérosol technique mixte originale, œuvre d'art sculpturale peinte à partir d'objets trouvés par l'artiste de rue graffiti et artiste pop moderne Eddie Colla x D Young V. 2014. Signée par D Young V et Eddie Colla. Technique mixte originale : peinture acrylique en aérosol sur objets recyclés et bois. Dimensions : 55 x 42 cm. Grande peinture technique mixte sur bois avec un pistolet jouet récupéré et 3 bombes de peinture vintage. AAVEI-2 Collaboration avec D Young V et Eddie Colla 55 x 42 x 15 pouces Technique mixte sur bois, bombes aérosol, pistolet à peinture 2014

    $5,214.00

  • Speak from the Heart Never Never Give Up Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Parlez avec le cœur, n'abandonnez jamais, sérigraphie de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Parlez du fond du cœur - N'abandonnez jamais. Sérigraphie artisanale HPM 10 couleurs sur papier beaux-arts à bords frangés, par l'artiste Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée. Édition limitée HPM de 2018, signée et numérotée à 25 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 44 x 36 cm. Mr Brainwash – Estampe de la série néon de Thierry Guetta. Sérigraphie dix couleurs sur papier d'art de qualité archive, rehaussée d'éclaboussures de peinture réalisées à la main. Chaque estampe est imprimée sur du papier d'art de qualité archive déchiré à la main, signée et numérotée, et porte une empreinte digitale au dos. Plusieurs exemplaires disponibles ; vous pourriez recevoir un article différent de celui présenté sur la photo.

    $7,108.00

  • Snitches Get Stitches Methadone Original Acrylic Painting by Ben Frost

    Ben Frost Les balances finissent mal. Peinture acrylique originale de Ben Frost.

    « Les balances finissent mal » Peinture acrylique originale de Ben Frost, œuvre unique réalisée sur un emballage de méthadone pharmaceutique recyclé par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2025. Dimensions : 6,9 x 8,6 pouces (17,5 x 21,8 cm). Réalisée sur un emballage de méthadone recyclé. Représentation stylisée de Stitch (Lilo & Stitch). Les balances finissent mal : L'original subversif de Ben Frost Ben Frost, artiste australien contemporain reconnu pour ses juxtapositions saisissantes, continue de bousculer les normes culturelles avec son œuvre originale unique de 2025, intitulée « Snitches Get Stitches ». Cette peinture acrylique illustre parfaitement l'esthétique caractéristique de Frost, fusionnant iconographie pop et déchets pharmaceutiques. L'œuvre présente une version stylisée et hyper-expressive de Stitch, personnage du film Disney « Lilo & Stitch », peinte à la main sur un emballage de méthadone recyclé de 17,5 x 21,8 cm. En utilisant des contenants de médicaments récupérés comme support, Frost transforme des déchets médicaux en une œuvre d'art urbain pop et graffiti provocatrice et contrastée. Le surréalisme pop rencontre la critique pharmaceutique L'œuvre transporte le spectateur dans un espace étrange où s'entrechoquent innocence et contrôle institutionnalisé. Stitch, représenté dans une pose frénétique, la langue tirée, incarne à la perfection le chaos au sein d'un système rigide. L'emballage de la méthadone, généralement associé au traitement de la toxicomanie et à la réglementation, devient un nouveau champ de bataille pour la rébellion visuelle de Frost. Les lignes acérées du marketing et les informations posologiques contrastent avec le personnage fantaisiste et caricatural, créant une juxtaposition saisissante qui critique à la fois la dépendance et l'évasion marchandisée. L'utilisation d'emballages pharmaceutiques n'est pas fortuite. Frost puise systématiquement ses matériaux dans des produits cliniques réels, intégrant ainsi des réflexions sur la marchandisation de la santé, la construction de la dépendance et le langage visuel de la confiance. En peignant directement sur la boîte qui contenait autrefois un médicament contre la dépendance aux opioïdes, Frost interroge la manière dont les produits pharmaceutiques et les médias servent de palliatifs aux maux plus profonds de la société. L'instrumentalisation de la nostalgie par Ben Frost Frost est connu pour son exploration de l'économie de la nostalgie : son œuvre déconstruit la sentimentalité que nous accordons aux icônes de l'enfance en les plongeant dans des contextes adultes et impitoyables. Dans cette pièce, Stitch devient un emblème de rébellion, non plus un compagnon extraterrestre câlin, mais un agent de perturbation malicieux au sein d'un système médical aseptisé. Le titre « Snitches Get Stitches » (Les balances finissent mal) renforce encore le message. C'est un clin d'œil codé à l'éthique des sous-cultures, à la résistance à l'autorité et à la vengeance contre la trahison, le tout enveloppé dans l'esthétique sucrée d'un personnage animé adoré. Cette nostalgie instrumentalisée est au cœur de la pratique de Frost. Il mélange bandes dessinées vintage, anime et identité visuelle de dessins animés avec la publicité médicale et les excès du capitalisme pour créer un cercle vicieux de culture de masse. Ses œuvres sont immédiatement accessibles, mais délibérément empreintes d'une critique acerbe. « Snitches Get Stitches » s'inscrit parfaitement dans cette lignée, poursuivant l'engagement de l'artiste à lever le voile du confort pour exposer un système dépendant d'images anesthésiantes et de mécanismes de défense chimiques. Emballages recyclés comme toile contemporaine La réutilisation est essentielle à l'éthique et à l'attrait visuel de cette œuvre. Les emballages pharmaceutiques recyclés servent non seulement de matériau, mais aussi de message. Le recyclage concret d'objets utilisés dans le traitement de la toxicomanie devient le symbole d'un processus plus vaste de réadaptation culturelle. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, la surface n'est jamais neutre. Le choix de Frost d'utiliser une boîte de méthadone transforme les déchets en témoignage et oblige le spectateur à repenser la place de l'art et ce qu'il est autorisé à critiquer. Avec « Snitches Get Stitches », Ben Frost poursuit sa fusion radicale de commentaire médico-industriel et de distorsion pop surréaliste, offrant une œuvre subversive et de collection, à la croisée du design commercial vandalisé et de la provocation artistique. L'échelle de l'œuvre, son authenticité matérielle et son langage visuel iconique en font non seulement une pièce maîtresse de la production de Frost en 2025, mais aussi un instantané d'une culture tiraillée entre rébellion édulcorée et dépendance contrôlée.

    $3,500.00

Investment Grade Graffiti Street Pop Artwork

Œuvres d'art de qualité investissement dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti

Dans le contexte du street art et du graffiti, l'expression « œuvre d'art d'investissement » désigne des pièces présentant un fort potentiel d'appréciation financière tout en conservant une pertinence culturelle et esthétique. Ces œuvres sont généralement créées par des artistes jouissant d'une présence établie sur le marché, d'une reconnaissance institutionnelle ou d'une demande constante de la part des collectionneurs. L'expression « œuvre d'investissement » ne se limite pas à un prix élevé ; elle reflète une combinaison de rareté, de provenance, de qualité de production et du parcours de l'artiste. Sur le marché du street art, les œuvres d'investissement font souvent partie d'éditions limitées de sérigraphies, d'œuvres en techniques mixtes ou de toiles originales témoignant d'une maîtrise technique, d'une profondeur conceptuelle et d'une expression visuelle unique. Alors que la frontière entre culture urbaine et beaux-arts s'estompe, les collectionneurs se tournent de plus en plus vers cette catégorie pour sa valeur à long terme et son intérêt culturel.

Qualités qui définissent les œuvres pop de rue de qualité investissement

Les œuvres considérées comme des pièces de collection dans ce genre partagent plusieurs caractéristiques essentielles. Elles sont généralement signées et numérotées, et leur tirage est limité afin d'en accroître la rareté. Les matériaux jouent un rôle primordial : les estampes réalisées sur papier chiffon de coton de qualité muséale ou utilisant des pigments d'archivage sont particulièrement prisées des collectionneurs avertis. Les détails de production, tels que le gaufrage, les estampes à la cire chaude, les embellissements à la main ou les effets de réalité augmentée, rehaussent le prestige de l'œuvre. Plus important encore, ces œuvres reposent souvent sur un concept fort, qu'il s'agisse de critique politique, d'introspection émotionnelle ou de réinterprétation historique. Des artistes comme Cleon Peterson, Shepard Fairey, Handiedan et Faile ont produit des œuvres qui répondent systématiquement à ces critères, et dont la valeur s'est maintenue, voire a augmenté, sur les marchés des galeries et des ventes aux enchères.

Comportement du marché et stratégie des collectionneurs

Les collectionneurs qui investissent dans ce segment de marché suivent de près l'évolution des artistes, les résultats des ventes aux enchères, le contrôle des tirages et le soutien des institutions. Les sorties de galeries réputées comme Thinkspace, Stolenspace et Subliminal Projects sont souvent un gage de potentiel de collection à long terme. Le timing est crucial : les premières sorties, les éditions originales et les premières œuvres de haute qualité (HPM) ont tendance à surpasser les tirages ultérieurs ou les éditions ouvertes. De nombreuses œuvres de collection bénéficient également d'une visibilité internationale, que ce soit par le biais de fresques murales de grande envergure, d'expositions muséales ou de leur intégration dans des collections publiques. La rareté, associée à une visibilité soutenue, renforce la crédibilité, ce qui se traduit par une meilleure résistance sur le marché. Pour les investisseurs, ces œuvres constituent à la fois des atouts esthétiques et des marqueurs culturels, reflétant une époque à travers le prisme de l'expression urbaine.

Le rôle de la valeur culturelle dans l'art d'investissement

Contrairement aux instruments financiers traditionnels, l'art d'investissement revêt une dimension émotionnelle et culturelle. Dans le street art, le pop art et le graffiti, cette dualité est exacerbée. Ces œuvres émergent souvent de la résistance, de l'identité, de la satire ou de la mémoire, leur conférant une résonance qui transcende l'attrait superficiel. Les œuvres les plus précieuses dans ce domaine ne se contentent pas de décorer ; elles perturbent, informent et provoquent. Cette profondeur de message et de médium distingue les œuvres d'investissement des simples tirages décoratifs. Alors que collectionneurs et institutions reconnaissent de plus en plus le pouvoir des œuvres issues de la rue à définir la culture visuelle contemporaine, le graffiti et le pop art d'investissement continuent de trouver une place de choix dans le dialogue en constante évolution entre finance et patrimoine artistique.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte