Art de qualité investissement

510 produits

  • Mugshot Original Acrylic on Wood Painting by AL Grime

    AL Grime LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $2,188.00

  • Work Well Together HPM Spray Paint Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Travaillez bien ensemble ! Peinture en aérosol HPM, sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie Captain America HPM Spray Paint par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop street art. Œuvre de 2018 signée, encadrée sur mesure, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique, technique mixte, embellie par HPM. Dimensions : 48 x 36 cm. Style inspiré de Norman Rockwell : un garçon et une fille assis sur un banc, admirant un graffiti dans un style vintage classique, avec une profusion de couleurs vives à la bombe aérosol et des embellissements à la main. Cadre sur mesure orné, style antique martelé, couleur bronze. Dimensions : 48 x 60 cm. Norman Rockwell réinventé à travers le pop art urbain Dans un mélange évocateur de nostalgie américaine et de l'énergie brute du street art, Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, a créé une œuvre saisissante en 2018. Son « Captain America » témoigne du potentiel du Street Pop Art et du graffiti à transcender les époques et les genres stylistiques. Cette œuvre particulière marie l'innocence et la chaleur des représentations de la vie américaine par Norman Rockwell à l'expressivité vibrante et brute du graffiti, créant une juxtaposition à la fois stimulante et captivante. L'œuvre de Guetta est une sérigraphie sur papier d'art, rendue unique par ses techniques caractéristiques de peinture acrylique et de spray, rehaussées à la main. Elle représente un garçon et une fille assis sur un banc dans une pose vintage classique, rappelant les illustrations emblématiques de Rockwell. Cependant, au lieu d'un décor champêtre paisible, les enfants se détachent sur un foisonnement de graffitis colorés, symbolisant les courants artistiques sous-jacents du paysage urbain. Cette toile raconte une histoire de contrastes : l'intemporel et le moderne, le planifié et le spontané. Cette œuvre de Guetta est une réflexion sur la pérennité de certains symboles culturels et leur réinterprétation dans le contexte contemporain. Bien qu'inspirés d'une époque révolue, les sujets sont ancrés dans le présent grâce aux graffitis qui, avec une énergie débordante, recouvrent la toile. Dos au spectateur, les enfants semblent contempler les graffitis, symbolisant peut-être la réflexion de la nouvelle génération sur la place du street art dans la tradition artistique américaine. La technique Captain America de Guetta : une fusion de médiums La superposition des couches de peinture et l'utilisation stratégique de la couleur dans « Captain America » témoignent du talent de Guetta pour créer profondeur et mouvement. Les embellissements réalisés à la main confèrent à chaque pièce de cette série limitée un caractère unique et soulignent les contrastes de textures propres au Street Pop Art. Le cadre orné, de style martelé vieilli et de couleur bronze, évoquant ceux qui encadrent les œuvres traditionnelles de Rockwell, ajoute une touche d'ironie et interroge la valeur perçue et l'encadrement des formes d'art. À l'instar de nombreuses œuvres de Guetta, « Captain America » a suscité l'enthousiasme et de nombreux débats, alimentant les discussions sur les liens entre le street art et d'autres mouvements artistiques. En intégrant des sujets traditionnels à l'univers du graffiti, Guetta invite le spectateur à reconsidérer ses idées préconçues sur la légitimité et la beauté de l'art inspiré de la rue. Cette œuvre est une invitation à observer et à participer à l'évolution du Street Pop Art, qui continue d'influencer le monde de l'art en général. Valeur de collection et pertinence culturelle de l'art pop urbain et du graffiti La valeur de collection des œuvres de Guetta réside non seulement dans leur attrait esthétique, mais aussi dans leur capacité à saisir et à transmettre l'essence de la culture contemporaine. « Captain America » est un instantané du moment où le dynamisme et la pertinence du street art sont devenus incontestables aux yeux du monde. Posséder une telle œuvre, c'est posséder un fragment de l'esprit du temps, un souvenir de l'époque où le grand public a pleinement adopté le street art sans en altérer la force ni l'authenticité. En définitive, « Captain America » de Thierry Guetta est un hommage riche et complexe au pouvoir de l'art de transcender les frontières et de parler aux générations futures. C'est une célébration visuelle de la capacité unique du Street Pop Art et du graffiti à tisser ensemble les fils disparates du récit artistique américain. Tandis que Mr. Brainwash continue de marquer de son empreinte indélébile la scène artistique, des œuvres comme « Captain America » demeureront des témoignages vibrants d'une époque où la rue s'est affirmée pour conquérir les murs des galeries et les salles des institutions culturelles.

    $17,503.00

  • Presidents Day Chaplin Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Presidents Day Chaplin » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Presidents Day - Chaplin - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure à bords frangés à la main par Mr Brainwash - Thierry Guetta - Œuvre rare de street art - Artiste pop célèbre. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2018. Format de l'œuvre : 18 x 22 pouces. À l'occasion de la Journée des présidents, Mr. Brainwash est fier d'annoncer la sortie d'une nouvelle sérigraphie rendant hommage au premier président des États-Unis, George Washington. Cette œuvre, conçue par Mr. Brainwash, présente une image dans quatre poses différentes. Il s'agit d'une sérigraphie en six couleurs sur papier d'art d'archive déchiré à la main. Des tirages individuels des quatre images composant la grande estampe seront également disponibles. Chaque sérigraphie, imprimée sur papier d'art d'archive déchiré à la main, est signée et numérotée, avec une empreinte digitale au dos. Dimensions d'un tirage : 56 x 46 cm (22 x 18 pouces).

    $4,011.00

  • Monroe POPfolio Photo Tear Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Monroe POPfolio Photo Tear par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Monroe POPfolio - Photo Tear, sérigraphie artisanale 11 couleurs sur papier d'archivage par l'artiste pop moderne Mr Brainwash - Thierry Guetta. Œuvre d'art rare en édition limitée de Marilyn Monroe. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 24 x 24 pouces. Straight Edges, sérigraphie 11 couleurs, signée et estampillée du pouce par l'artiste.

    $4,011.00

  • David with Machine Gun Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY x Blek le Rat

    Shepard Fairey- OBEY David avec mitrailleuse AP Sérigraphie par Shepard Fairey x Blek le Rat

    David with Machine Gun AP Artist Proof Silkscreen Print par Shepard Fairey- OBEY x Blek le Rat Hand-Tired on Fine Art Paper Limited Edition Pop Street Art Artwork. Épreuve d'artiste AP 2008 Signée par Shepard Fairey & Blek le Rat & Marquée AP, Œuvre d'art en édition limitée Format 18x24 Impression sérigraphique. Shepard Fairey x Blek le Rat David avec mitrailleuse AP Sérigraphie 2008 L'épreuve d'artiste (AP) sérigraphiée « David with Machine Gun », datant de 2008, est une œuvre collaborative rare créée par Shepard Fairey, plus connu sous le nom d'OBEY, et Blek le Rat, pionnier du pochoir. Tirée à la main sur papier d'art et mesurant 45,7 x 61 cm, cette épreuve d'artiste est signée par les deux artistes et porte la mention « AP », la distinguant ainsi de l'édition standard numérotée à 100 exemplaires. Les épreuves d'artiste revêtent une importance particulière dans le monde de l'art en raison de leur rareté et de leur lien direct avec le processus d'approbation des artistes, ce qui rend cette pièce particulièrement recherchée par les collectionneurs de street art, de pop art et de graffiti. Imagerie et tension symbolique Cette estampe revisite le David classique de Michel-Ange, symbole des idéaux de beauté, de jeunesse et d'héroïsme de la Renaissance, en lui insufflant une dimension contemporaine : il tient une mitrailleuse. La juxtaposition saisissante entre idéaux humanistes intemporels et instruments de guerre contemporains offre une critique puissante de la violence et de la manière dont les icônes culturelles sont détournées pour refléter les angoisses actuelles. Sur fond de graffitis, la figure incarne la confrontation entre les traditions artistiques savantes et le commentaire social de la rue. L'œuvre invite le spectateur à s'interroger sur la perversion des idéaux de force et de beauté lorsqu'ils sont réinterprétés dans le contexte de la militarisation. Collaboration intergénérationnelle Blek le Rat, né Xavier Prou ​​en France en 1951, est souvent considéré comme le père du graffiti au pochoir. Depuis les années 1980, ses interventions parisiennes ont influencé d'innombrables artistes. Shepard Fairey, né en 1970 à Charleston, en Caroline du Sud, s'est fait connaître grâce à sa campagne OBEY et à ses estampes à forte portée politique, avant d'acquérir une renommée internationale avec son affiche « Hope » de Barack Obama. Leur création commune, « David with Machine Gun », illustre comment deux générations d'artistes issus de cultures différentes peuvent fusionner leurs pratiques pour créer un message commun. L'œuvre rend hommage à l'art classique tout en proposant une critique du monde moderne. Rareté et importance pour les collectionneurs Les épreuves d'artiste, comme celle-ci, sont plus rares que les tirages courants et généralement réservées aux artistes eux-mêmes ou à leurs principaux collaborateurs. Marquée « AP » et signée par Fairey et Blek le Rat, cette estampe revêt une valeur historique et artistique indéniable. Au-delà de sa rareté, l'œuvre illustre de façon saisissante la manière dont les artistes de rue réinterprètent les symboles culturels pour aborder des problématiques urgentes telles que la guerre et la dégradation de la société. La sérigraphie « David with Machine Gun AP » constitue un exemple parfait de la fusion entre l'histoire des beaux-arts et la contestation contemporaine à travers le langage visuel du street art, du pop art et du graffiti.

    $3,500.00

  • Generative Mask Green Original Acrylic Painting by Mysterious Al

    Mysterious Al Masque génératif vert, peinture acrylique originale de Mysterious Al

    Masque génératif vert, peinture acrylique originale de Mysterious Al, œuvre unique sur toile tendue, prête à être accrochée, par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique en aérosol, technique mixte, signée, 2023, format 36x36. Mysterious Al a utilisé une IA pour sélectionner les couleurs, puis a peint l'œuvre à la main. « Ces deux tableaux ont été réalisés en collaboration avec moi, à l'aide d'un algorithme pour choisir les couleurs ! C'est la première fois que je fais cela, et ça a vraiment fonctionné. » - Mysterious Al. Masque génératif vert : une synthèse technoculturelle dans l'art L'union de la technologie et de l'art atteint un point culminant saisissant dans « Generative Mask Green » de Mysterious Al, une peinture acrylique originale qui bouscule les codes du Street Pop Art. Cette œuvre illustre parfaitement comment les artistes contemporains s'approprient les possibilités offertes par l'ère numérique pour redéfinir la création et la perception artistiques. L'innovation réside ici dans la richesse visuelle qui caractérise Mysterious Al et dans le processus de création. Utilisant l'intelligence artificielle pour le choix des couleurs, l'artiste a allié la précision des algorithmes à l'âme de la créativité humaine, donnant naissance à une œuvre unique qui capture l'esprit du temps. Le processus : L'IA rencontre l'acrylique dans le street art « Generative Mask Green », une œuvre novatrice, est née d'une collaboration entre Mysterious Al et l'intelligence artificielle. Le rôle de l'IA ? Choisir les couleurs, un domaine traditionnellement réservé à l'intuition de l'artiste. Cette méthode pionnière a permis d'explorer une palette de couleurs inédite sans l'apport de l'algorithme, aboutissant à une esthétique nouvelle et inattendue. Une fois les couleurs sélectionnées, Mysterious Al a pris la toile, utilisant peinture aérosol et techniques mixtes pour donner vie à l'œuvre. Cette création de 91 x 91 cm (36 x 36 pouces) incarne l'évolution du street art et du graffiti, marquant une rupture avec les méthodes traditionnelles du genre. L'utilisation d'outils d'IA ouvre de nouvelles perspectives au street art, un genre toujours en phase avec les tendances et les technologies actuelles. L'œuvre porte la signature de l'artiste, non seulement physiquement par ses coups de pinceau, mais aussi conceptuellement, par sa volonté d'intégrer une machine au processus créatif. Le fruit de cette collaboration est une œuvre qui témoigne à la fois de la continuité de la vision de l'artiste et de l'avènement d'une nouvelle ère où la technologie devient partie intégrante du processus artistique. Elle capture l'essence du Street Pop Art, qui se nourrit d'innovation et de remise en question de l'ordre établi. Cette peinture illustre l'adaptabilité de Mysterious Al et son goût pour l'inconnu, qualités qui ont toujours été au cœur du mouvement du street art. Masque génératif vert : reflet du pouls de la société moderne « Generative Mask Green » ne se contente pas de représenter la synthèse entre l'IA et l'expression artistique ; elle reflète le pouls de la société moderne et sa relation complexe avec la technologie. Cette peinture est un commentaire visuel sur la convergence de nos réalités numérique et physique. Elle incarne l'esprit du Street Pop Art, souvent baromètre culturel, mesurant et exprimant les mutations sociétales par des moyens visuels. Dans cette œuvre, Mysterious Al n'est pas seulement un artiste, mais un narrateur culturel, documentant l'ère de l'IA à travers le prisme du street art. L'esthétique de la peinture est indéniablement celle de Mysterious Al, mais le choix des couleurs introduit un élément inattendu. Cet aspect invite les spectateurs à s'engager avec l'œuvre à un nouveau niveau, à questionner l'origine des choix effectués sur la toile et à contempler l'avenir de l'art à une époque où les machines peuvent contribuer à l'expression créative. Pour le Street Pop Art et le graffiti, profondément ancrés dans l'émotion humaine et le discours social, l'introduction de l'IA enrichit considérablement la palette des artistes, ouvrant la voie à de nouvelles formes de dialogue et d'expression. « Generative Mask Green » n'est pas qu'une simple peinture : c'est un symbole de l'évolution constante du Street Pop Art et du graffiti. Cette œuvre représente un pas audacieux vers un avenir où la frontière entre artiste et machine s'estompe, où la créativité se joue entre l'impulsion humaine et la suggestion algorithmique. Elle témoigne avec force du potentiel de la technologie pour influencer et enrichir le processus créatif, offrant un aperçu d'un nouvel horizon aux artistes comme aux amateurs d'art. Tandis que Mysterious Al continue d'explorer ce terrain fertile entre art et intelligence artificielle, le monde de l'art attend avec impatience les créations novatrices qui émergeront de cette collaboration dynamique.

    $2,626.00

  • Baby Milo Metal Chrome Sculpture by Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Sculpture Baby Milo en métal chromé par Bape - A Bathing Ape

    Sculpture Baby Milo en métal chromé par Bape - A Bathing Ape, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. Sculpture signée 2023, édition limitée, dimensions à déterminer. Sculpture Bape en métal chromé représentant un singe stylisé, inspirée des animes, présentée dans un coffret personnalisé. Bape Play A Bathing, 30e anniversaire. Hommage à une icône du streetwear : la sculpture Baby Milo en métal chromé de Bape La sculpture Baby Milo en métal chromé témoigne avec éclat de l'héritage durable de Bape, également connu sous le nom de A Bathing Ape, dans le domaine du street art et de la culture contemporaine. Créée dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la marque, cette sculpture en édition limitée incarne la fusion du streetwear et de l'art contemporain, transformant l'emblématique Baby Milo en une pièce de collection. L'utilisation du métal chromé confère à la sculpture une dimension luxueuse et reflète l'influence de la marque sur l'esthétique du street art et de la culture pop. L'importance de Baby Milo dans le pop art et la culture urbaine Baby Milo est depuis longtemps indissociable de Bape, un personnage qui a transcendé son rôle initial de mascotte streetwear pour devenir un emblème de l'expression créative de la marque. Avec sa finition chromée réfléchissante, cette sculpture est une interprétation audacieuse du motif Baby Milo. Elle symbolise le parcours de la marque, des rues de Tokyo à la renommée internationale, marqué par l'adoption des codes du pop art et l'influence de l'énergie brute du graffiti. Le coffret personnalisé qui accompagne la sculpture témoigne du souci du détail de Bape et de son engagement à offrir une expérience de marque immersive. Véritable écrin protecteur, il fait également partie intégrante de l'œuvre, arborant des éléments de marque et de design immédiatement reconnaissables par les fans de Bape. Cet emballage renforce le statut de pièce de collection de la sculpture et souligne le point de rencontre entre utilité et art propre au street art et au graffiti. La sculpture Baby Milo en métal chromé de Bape est un hommage éclatant aux racines street art de la marque et à son évolution en un incontournable de la culture pop. C'est un hommage approprié aux 30 ans de design innovant et d'impact culturel d'A Bathing Ape, offrant aux collectionneurs et aux passionnés un morceau tangible de l'héritage que Bape a façonné dans le monde du street art pop.

    $2,188.00

  • Samurann Gold Leaf Red Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $4,538.00

  • Detroit Series 16 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Series 16 Peinture acrylique originale en aérosol par Cope2 - Fernando Carlo

    Série Detroit 16 Peinture originale Peinture en aérosol, peinture acrylique et techniques mixtes sur bois encadré par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2010. Peinture originale signée et titrée, réalisée à la bombe de peinture acrylique et technique mixte sur panneau de bois entoilé. Prête à accrocher. Style graffiti. Format lettre bulle : 24 x 24 pouces. « J'ai toujours rêvé d'une exposition comme celle-ci. Ces derniers temps, je me suis surtout tourné vers la peinture en techniques mixtes, mais je pratique le graffiti pur et dur, si on peut dire, depuis plus de trente ans. C'est ce qui a fait de moi Cope2. J'aime varier les plaisirs et montrer mes différents styles. Avec cette exposition, je peux donc retracer l'évolution de mon style et mes progrès. « Versatile » illustre mes origines et ma démarche actuelle », a déclaré Cope2 depuis son atelier new-yorkais. Série Detroit 16 de Cope2 : Un emblème du pop art urbain et du graffiti Cope2, artiste emblématique du pop art urbain et du graffiti, nous présente « Detroit Series 16 », une œuvre qui capture l'essence même de l'expression urbaine. Cette peinture originale de 2010 illustre avec brio la fusion de la peinture aérosol, de l'acrylique et des techniques mixtes sur bois entoilé. Mesurant 61 x 61 cm, cette pièce prête à être accrochée est une création authentique de Cope2, reconnaissable à ses lettres bulles iconiques qui débordent de l'énergie et de la spontanéité caractéristiques de son travail. Cette œuvre de la série Detroit est une riche tapisserie de couleurs, de textures et de formes. L'utilisation du bois entoilé comme support marque une rupture avec les murs éphémères et les rames de métro qui servent traditionnellement de toiles aux graffeurs. Ce choix de matériau témoigne d'une volonté affirmée de Cope2 d'assurer la pérennité de son art, reflétant son désir d'évoluer et de s'adapter au fil de plus de trente ans de création. En employant une approche multimédia, Cope2 comble le fossé entre l'art brut et urbain du graffiti et la nature raffinée et délibérée des œuvres créées en atelier. L'évolution du style dans l'œuvre de Cope2 Le parcours que Cope2 décrit dans sa transition vers la peinture en techniques mixtes est manifeste dans « Detroit Series 16 ». Cette œuvre offre un récit visuel de son évolution stylistique, révélant les différentes strates de croissance et de transformation qui jalonnent sa carrière. Selon ses propres termes, la polyvalence de son art témoigne de la richesse de son expérience, des expressions débridées du graffiti « hardcore » aux œuvres complexes et multidimensionnelles qu'il crée aujourd'hui. L'œuvre raconte l'histoire d'un artiste qui refuse le statu quo et repousse sans cesse les limites de son médium pour explorer de nouvelles techniques et de nouveaux concepts. L'essence du street art, qui met l'accent sur l'accessibilité et l'engagement communautaire, est préservée dans cette œuvre, tout en intégrant des éléments du pop art, notamment son intérêt pour les médias de masse et la culture populaire. L'œuvre de Cope2, et plus particulièrement « Detroit Series 16 », témoigne du pouvoir transformateur de l'art à transmettre des parcours personnels et des récits sociétaux. Elle est une représentation visuelle de la conviction de l'artiste quant au changement, au potentiel d'évolution du graffiti et à sa capacité à refléter ces mutations à travers son art. Impact et héritage de la série Detroit de Cope2 L'impact de « Detroit Series 16 » dépasse largement l'attrait visuel de ses couleurs vibrantes et de ses formes complexes. Elle représente un moment charnière dans le récit plus large de l'intégration du street art au sein du monde des beaux-arts. L'œuvre de Cope2, avec son esthétique singulière et son attachement aux valeurs fondamentales du graffiti, a joué un rôle déterminant dans la redéfinition de la perception de l'art inspiré de la rue. La série, et plus particulièrement cette pièce, illustre la nature fluide de l'art contemporain, où les genres se croisent et où de nouvelles formes émergent. Alors que le street art continue de gagner en reconnaissance et en respect au sein de la communauté artistique, des œuvres comme « Detroit Series 16 » constituent des jalons sur la voie de cette acceptation culturelle. Elles rappellent les racines de cet art dans les expressions spontanées, souvent non autorisées, que l'on trouve dans les environnements urbains du monde entier. Elles symbolisent également la possibilité d'une transcendance, d'un art qui peut s'élever de la rue pour orner les murs des collectionneurs et des passionnés qui apprécient l'authenticité et la puissance brute que recèle le graffiti. En évaluant l'héritage de « Detroit Series 16 » de Cope2, il est impossible de ne pas reconnaître l'influence de l'artiste sur l'évolution du street art et du graffiti. Sa capacité à réussir la transition de la rue à l'atelier sans perdre l'essence même de l'esprit du graffiti est remarquable. Cette série témoigne visuellement de la pertinence durable de Cope2 dans le monde de l'art, soulignant son rôle non seulement d'artiste, mais aussi de chroniqueur du langage dynamique et en constante évolution du street art. À travers ses créations, Cope2 continue d'alimenter le débat sur la définition de l'art, sur qui peut le créer et sur les lieux où il mérite d'être exposé.

    $5,867.00

  • Life is Beautiful Classic Blue Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta La vie est belle. Sculpture classique bleue de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    La vie est belle - Sculpture en résine bleu classique en édition limitée, œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2022 Édition limitée signée et numérotée à 70 exemplaires. Format de l'œuvre : 12 x 7 pouces. Édition limitée signée à 70 exemplaires. Dimensions : 7 x 12 x 1,75 pouces (17,8 x 30,5 x 4,4 cm). Comprend un étui en plexiglas et une sculpture en résine signée par l’artiste.

    $4,698.00

  • Life One of a Kind 3 HPM Silkscreen by Hijack

    Hijack SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $3,178.00

  • Time Capsule Silkscreen Print by Michael Reeder

    Michael Reeder SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $2,375.00

  • Idiot Giclee Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $4,750.00

  • Astro Boy Original Watercolor Painting by Adam Lister

    Adam Lister PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO

    $3,295.00

  • Save Your Cromie Silkscreen Print by Faile

    Faile Sauvez votre sérigraphie Cromie par Faile

    Sérigraphie Save Your Cromie par Faile, imprimée à la main en 6 couleurs sur papier d'art en coton, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 2023 (20 exemplaires). Œuvre d'art de 27,56 x 39,37 pouces. Sérigraphie représentant une femme punk avec un couteau à cran d'arrêt. Dans le monde en constante évolution de l'art contemporain, « Save Your Cromie » témoigne avec éclat de la fusion entre pop art et street art. Cette sérigraphie de la talentueuse Faile émerge du contexte tumultueux de 2023 et capture l'esprit de l'époque grâce à son imagerie saisissante et rebelle. L'œuvre aborde avec force les normes sociales, la résistance et l'émancipation féminine, illustrées par la représentation iconique d'une punk brandissant un couteau à cran d'arrêt. Tirée à la main avec six couleurs distinctes sur un papier d'art en coton de haute qualité, cette pièce est d'une qualité indéniable. Chaque teinte contribue à raconter une histoire, fusionnant l'esthétique du pop art avec l'énergie brute du graffiti. Les motifs complexes qui ornent l'arrière-plan enrichissent l'image centrale, faisant de la composition non seulement un spectacle visuel, mais un véritable voyage narratif. Tirée en édition limitée à seulement 20 exemplaires, cette estampe est méticuleusement signée et numérotée par les artistes eux-mêmes. Mesurant 70 x 100 cm, elle offre un espace généreux permettant aux détails de s'exprimer pleinement, invitant le spectateur à s'y plonger avec délice, encore et encore. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art, « Save Your Cromie » est bien plus qu'une simple œuvre d'art. C'est un morceau d'histoire, le reflet des sentiments de la société et, surtout, une illustration de la façon dont le pop art et le street art, deux genres en apparence si différents, peuvent converger pour créer une œuvre véritablement fascinante. Avec cette pièce, Faile invite les spectateurs non seulement à regarder, mais aussi à ressentir, à réfléchir et à s'interroger, faisant d'elle une pièce incontournable pour toute collection.

    $4,814.00

  • The Tempest Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La Tempête, sérigraphie de Cleon Peterson

    Sérigraphie « La Tempête » de Cleon Peterson, imprimée à la main en une couleur sur papier d'art Legion Sirio Ultrablack 370 g/m², édition limitée. 2021. Signée par Cleon Peterson et numérotée. Édition limitée à 30 exemplaires. Œuvre d'art de 24 x 30 pouces. Sérigraphie publiée par Louis Buhl & Co. Signée, datée et numérotée au crayon sur le bord inférieur. L'essence provocatrice de La Tempête dans le pop art urbain Dans la riche palette du street art, rares sont les œuvres qui suscitent un commentaire social aussi percutant que « La Tempête » de Cleon Peterson. Cette sérigraphie artisanale, imprimée sur le somptueux papier d'art Legion Sirio Ultrablack 370 g/m², est une création en édition limitée qui explore en profondeur la dissonance de la nature humaine et les conflits de société. Réalisée en 2021, cette pièce fait partie d'une série limitée à seulement 30 exemplaires, chacun signé par Peterson et numéroté. Mesurant 61 x 76 cm, « La Tempête » impose sa présence, captivant le regard et l'esprit et invitant à un dialogue essentiel à l'esprit du street art et du graffiti. L'œuvre de Peterson n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un véritable coup de poing visuel, direct et sans concession dans sa représentation des aspects les plus sombres de l'humanité. « La Tempête » témoigne de cette audace sans bornes, présentant une dichotomie du noir et blanc qui transcende la couleur, explorant les dualités du pouvoir et de la sujétion, de l'ordre et du chaos. La sobriété de la palette monochrome est un choix délibéré, reflétant la division tranchée des structures sociales que Peterson critique souvent à travers son art. L'absence de couleur est un silence stratégique, permettant au récit de domination et de résistance de résonner plus fortement auprès du public. Le pop art urbain et ses dialogues sur la toile de béton Le pop art urbain, genre sous lequel « La Tempête » trouve naturellement sa place, n'est pas qu'une simple expression artistique : c'est un dialogue gravé sur le béton de l'espace public. Peterson transpose ce dialogue sur le papier d'art de qualité supérieure, faisant entrer la brutalité de la rue dans les galeries et les collections des amateurs d'art. Cette transition n'est pas seulement physique ; c'est une migration d'idées, un mouvement qui amène les vérités brutes et souvent dérangeantes du graffiti dans un espace propice à la contemplation et au débat. L'attrait de « La Tempête » est amplifié par sa rareté. Dans le monde de l'art, la valeur d'une œuvre est souvent liée à sa rareté. Une édition limitée à 30 exemplaires garantit que seuls quelques privilégiés pourront acquérir ce fragment tangible de la vision de Peterson. Le processus méticuleux de tirage manuel de chaque estampe et le choix d'un papier haut de gamme transforment « La Tempête » d'une simple reproduction de street art en une pièce de collection d'une grande importance culturelle. La collaboration avec Louis Buhl & Co. pour la publication prolonge ce récit, lui conférant une aura de prestige et assurant la pérennité de l'œuvre d'art au sein des cercles du grand art. Le défi lancé par Cleon Peterson au téléspectateur « La Tempête » est un défi lancé par Cleon Peterson. C'est un gant jeté aux pieds de la société, invitant le spectateur non seulement à observer, mais aussi à s'interroger sur les thèmes sous-jacents de conflit et de contrôle. Le dialogue initié par cette œuvre est caractéristique du pop art urbain et du graffiti, médiums utilisés depuis longtemps pour exprimer des opinions sociales et politiques. L'engagement de Peterson envers ces thèmes est inébranlable, et sa capacité à les transmettre par la sérigraphie témoigne de son talent d'artiste et de sa compréhension de son rôle de provocateur dans le monde de l'art. En conclusion, « La Tempête » de Cleon Peterson est une œuvre marquante qui capture l'essence du pop art urbain et du graffiti par son audace thématique et son impact visuel. Cette sérigraphie artisanale sur papier d'art, limitée à trente exemplaires, transcende les frontières du street art traditionnel pour intégrer le monde des beaux-arts, tout en conservant la spontanéité et la force expressive qui définissent le genre. C'est une œuvre qui fait le lien entre la nature éphémère du graffiti et l'impact durable des beaux-arts, un pont que Peterson emprunte avec une habileté remarquable et une honnêteté audacieuse.

    $4,376.00

  • Untitled Pointman & Vick Silkscreen Print by Verdy x Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr Sérigraphie sans titre Pointman & Vick par Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr

    Sérigraphie sans titre Pointman & Vick par Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr Tirée à la main sur papier d'art Mohawk à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 40 exemplaires (2025). Œuvre d'art de 18 x 24 pouces, sérigraphie représentant un lapin panda stylisé Vick tenant une créature de science-fiction Pointman en rouge, noir et blanc. Verdy x Futura 2000 : Un dialogue dynamique entre l’art urbain pop et le graffiti L'estampe sérigraphique en édition limitée de 2025, intitulée « Untitled Pointman & Vick », est une collaboration très recherchée entre deux figures emblématiques du street art et du graffiti : Verdy et Leonard McGurr, alias Futura 2000. Tirée à la main au format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), cette œuvre est limitée à seulement 40 exemplaires signés et numérotés. Elle réunit deux personnages iconiques issus de traditions visuelles très différentes : Vick, de Verdy, un hybride panda-lapin débordant de mignonnerie urbaine et d'énergie punk, et Pointman, de Futura, une forme extraterrestre angulaire d'inspiration science-fiction, qui représente depuis les années 1980 l'évolution abstraite du graffiti chez l'artiste. La synergie de ces deux figures, disposées côte à côte sur une toile blanche immaculée, crée une œuvre visuelle saisissante et unique. Fusion de personnages : de la sous-culture tokyoïte au futurisme new-yorkais Vick, figure emblématique de la culture jeune et du streetwear japonais, est ici représenté avec des lignes audacieuses, un minimalisme affirmé et une forme de rébellion. Fréquemment présent dans ses œuvres liées à Girls Don't Cry et Wasted Youth, Vick incarne l'innocence mêlée de résistance, ici capturée par une posture expressive, sa chevelure hérissée et ses longues oreilles caractéristiques. Dans cette pièce, Vick se tient avec assurance, serrant contre lui Pointman de Futura, créature devenue emblématique de l'abstraction graffiti de l'ère spatiale. Souvent dépeint comme détaché et observateur, Pointman apparaît ici anthropomorphisé, mais dans une position de connexion, suggérant un contrôle créatif, une forme de révérence, voire une confrontation. Leonard McGurr, né aux États-Unis, a redéfini l'art du graffiti par son utilisation expérimentale des formes, de l'espace négatif et du récit conceptuel. Son personnage, Pointman, a rompu avec les lettrages et les tags traditionnels, optant pour un langage visuel combinant l'énergie de la bande dessinée, la théorie cosmique et la métaphore sociale. Ce personnage investit désormais l'univers minimaliste de Verdy, brouillant les frontières entre les époques et les esthétiques. Forme minimaliste à impact maximal Imprimée en rouge, noir et blanc, la sérigraphie, par son économie visuelle, amplifie la tension et l'harmonie entre les deux personnages. La palette restreinte confère à la composition une clarté saisissante, un clin d'œil visuel à la fois à l'animation vintage et aux graphismes des fanzines punk. Chaque trait est précis. Chaque forme est éloquente. Les proportions exagérées et le style surréaliste des personnages témoignent du talent des deux artistes pour mêler humour, symbolisme et subculture dans une expression visuelle. L'œuvre reflète le respect mutuel entre deux univers : la narration japonaise de Verdy, axée sur le design, et la rébellion avant-gardiste américaine de Futura. Une estampe de collection pour l'avant-garde artistique mondiale Tirée à seulement 40 exemplaires numérotés et signés, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm est une pièce rare qui unit deux forces artistiques internationales en une œuvre unique. Bien plus qu'une simple collaboration, elle incarne la dynamique intergénérationnelle du street art et du graffiti. Les fans et collectionneurs des deux artistes reconnaîtront immédiatement la portée culturelle et historique de cette composition. Verdy et Futura 2000 ont créé ensemble un moment qui célèbre l'iconographie figurative comme un art contemporain légitime, émotionnel et profondément marquant. Cette estampe n'est pas qu'une œuvre visuelle : elle témoigne de la rencontre de deux univers artistiques.

    $5,225.00

  • Could We Be Love Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta « Pourrions-nous être amour ? » Sérigraphie de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie « Love Above All » de Mr Brainwash - Thierry Guetta, tirée à la main sur papier d'art frangé, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 79 exemplaires (2024). Sérigraphie de 30x36 pouces représentant le musicien de reggae Bob Marley. Capturer les rythmes du reggae en sérigraphie La résonance du reggae, avec sa riche histoire culturelle et ses messages d'amour et d'unité, trouve sa place dans l'univers du street art et du graffiti grâce à la vision artistique de Thierry Guetta, plus connu sous le nom de Mr. Brainwash. Sa série de sérigraphies « Love Above All » comprend une œuvre artisanale sur papier d'art frangé, rendant hommage à l'icône du reggae, Bob Marley. Cette légende continue d'inspirer bien au-delà de la musique, jusqu'aux arts visuels. Tirée en 2024, cette édition limitée à 79 exemplaires incarne l'esprit de Marley dans une sérigraphie de 76 x 91 cm qui fusionne le visuel et l'auditif, capturant l'essence du reggae dans une symphonie de couleurs et de textures. Hommage artistique de Thierry Guetta à Bob Marley Thierry Guetta, artiste français qui fait sensation aux États-Unis, est devenu une figure incontournable du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Son œuvre témoigne souvent d'un profond respect pour les personnalités culturelles qui ont marqué la société. L'estampe « Love Above All », représentant Bob Marley, est un véritable hommage artistique, présentant le musicien dans une posture à la fois inspirante, respectueuse et porteuse de sens. Chaque estampe n'est pas une simple représentation, mais un dialogue entre l'artiste et son sujet, entre le spectateur et l'œuvre représentée, traduisant l'esprit de Marley en une forme visuelle qui évoque son impact durable sur le monde. Pour créer cette estampe, Mr. Brainwash a déployé son style caractéristique, souvent marqué par des couleurs vibrantes et une spontanéité assumée, à l'image de la musique de Marley, fluide, rythmée et poignante. La technique de sérigraphie artisanale employée par Guetta confère à chaque pièce de cette série limitée l'individualité et les imperfections propres à la créativité humaine. Les bords frangés à la main du papier d'art accentuent le caractère unique de chaque estampe, confirmant que, comme chez les êtres humains, il n'existe pas deux pièces exactement identiques. L'influence du reggae sur le street art et le graffiti L'influence puissante du reggae dépasse ses racines jamaïcaines pour s'étendre à la scène artistique mondiale, imprégnant des genres comme le street art, le pop art et le graffiti de thèmes tels que la résistance, la justice sociale et l'amour. La sérigraphie de Mr. Brainwash témoigne de cette influence, exploitant la puissance de l'art visuel pour célébrer et perpétuer l'héritage culturel de Bob Marley. Dans les couches complexes de l'estampe, on perçoit le rythme et l'appel à l'unité et à la positivité, si caractéristiques de la musique de Marley. De plus, l'œuvre devient un phare au sein de la communauté du street art, illustrant comment les murs qui séparaient autrefois l'expression musicale de l'art visuel sont désormais des espaces de communication et de célébration. Elle souligne également la pertinence intemporelle des messages de Marley et leur résonance dans le paysage artistique urbain. Le choix de Mr. Brainwash d'intégrer l'image de Marley dans une sérigraphie, un médium traditionnellement associé au pop art, démontre une fusion consciente des disciplines artistiques et des récits culturels. Héritage et continuité dans les formes d'art moderne L'héritage de figures comme Bob Marley dans les formes d'art moderne, notamment le street art et le graffiti, est essentiel à la continuité culturelle. La sérigraphie « Love Above All » de Mr. Brainwash, représentant Marley, est un vibrant témoignage de l'influence durable du musicien. Elle fait le lien entre l'essence du reggae et le dynamisme du street art, permettant à une nouvelle génération d'apprécier la contribution de Marley à la musique et au changement social. Signée et numérotée par Guetta, chaque exemplaire devient un maillon de ce pont, une pièce de collection imprégnée d'histoire et résolument contemporaine. Le tirage limité à 79 exemplaires renforce son attrait et en fait une pièce recherchée par les amateurs de musique, d'histoire et d'art. Avec cet hommage à Bob Marley, Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, a créé un hymne visuel célébrant l'amour, la vie et la liberté – des thèmes aussi essentiels au street art qu'à la musique de Marley. Cette œuvre célèbre non seulement la vie d'un musicien, mais aussi la capacité de l'art à capturer et immortaliser l'essence d'une icône culturelle. À travers cette estampe, Guetta fait en sorte que les mélodies et les messages de Marley continuent d'inspirer et de résonner dans le paysage visuel de nos vies.

    $4,376.00

  • Lips Blue & Black Emote Monoprints Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Sérigraphie « Lèvres bleues et noires » par Pose-Jordan Nickel

    Sérigraphie monotype Lips Blue & Black Emote par Pose- Jordan Nickel, réalisée à la main avec une technique de gravure en trois couleurs sur papier d'art Mohawk ultra-fin et ultra-blanc, à bords frangés, en édition limitée. Édition limitée à 2 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Sérigraphie de 22 x 30 cm représentant un gros plan du visage et des lèvres d'une femme aux cheveux noirs et à la peau bleue. En explorant l'univers du pop art, et plus précisément les intersections entre le street art et le graffiti, on découvre une œuvre particulièrement évocatrice intitulée « Lips Blue & Black Emote ». Cette sérigraphie monotype saisissante est l'œuvre de Pose, alias Jordan Nickel, artiste reconnu pour ses interprétations uniques et sa vision contemporaine des thèmes classiques du pop art. Réalisée avec minutie en 2023, cette œuvre en édition limitée se distingue non seulement par son imagerie, mais aussi par sa technique de création. La sérigraphie est réalisée à la main, soulignant la touche personnelle et le souci du détail que Nickel apporte à ses créations. Plus intrigante encore est l'utilisation d'une technique de dégradé à trois couleurs, qui permet un mélange progressif des couleurs, créant ainsi profondeur et fluidité dans l'estampe. Le support de cette œuvre n'est autre que le papier d'art Mohawk SuperFine UltraWhite, réputé pour ses bords frangés à la main, ajoutant une authentique touche d'élégance vintage à l'ensemble. Le choix de ce papier accentue le contraste des couleurs vibrantes sur un fond blanc immaculé, soulignant ainsi la précision des détails. En zoomant sur l'image centrale de l'estampe, on découvre un gros plan hypnotique du visage d'une femme, et plus particulièrement de ses lèvres. Son apparence, presque surréaliste, est marquée par ses cheveux noirs se fondant harmonieusement dans sa peau bleue. Cette représentation audacieuse captive le regard et repousse les limites des canons de beauté conventionnels. Chaque pièce de cette collection exclusive est signée et numérotée par Nickel, garantissant son authenticité et sa rareté (seulement deux exemplaires existent). Avec ses dimensions généreuses de 56 x 76 cm, cette œuvre imposante s'impose comme une pièce maîtresse incontournable pour tout collectionneur d'art.

    $2,347.00

  • Blondie on Bowery Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Ron English- POPaganda SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $2,626.00

  • Triumph Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Sérigraphie Triumph par Pose - Jordan Nickel

    Triumph, sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 17 couleurs sur papier d'art de qualité supérieure, par Pose, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée signée, découpée à la main, 2021, 36 x 25,75 pouces

    $1,841.00

  • Absolute Ali Unique Original Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Peinture aérosol originale unique Absolute Ali, sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie originale unique Absolute Ali à la peinture en aérosol HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop de rue. Œuvre originale unique, signée et encadrée sur mesure avec certificat d'authenticité, réalisée en 2017. Peinture acrylique et aérosol, technique mixte, embellie à la main. Dimensions : 48,5 x 35,5 cm. Le célèbre boxeur Muhammad Ali lève les bras en signe de victoire. L'œuvre est ornée de nombreuses touches de peinture à l'aérosol et de peinture à la main. Cadre doré orné sur mesure, dimensions : 57 x 45 cm. Évolution et impact de l'art pop urbain et graffiti de Mr. Brainwash L'énergie vibrante et irrévérencieuse du Street Pop Art et du Graffiti a radicalement transformé le paysage visuel de la culture urbaine. Ces formes d'expression artistique, profondément enracinées dans les contre-cultures subversives du passé, ont désormais accédé au panthéon de l'art contemporain grâce aux œuvres de visionnaires comme Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash. Son approche artistique unique, qui combine des éléments du street art et du pop art, donne naissance à des créations non seulement visuellement saisissantes, mais aussi riches en commentaires culturels. Mr. Brainwash a fait une entrée fracassante sur la scène artistique avec son mélange novateur de sensibilité street art et d'esthétique pop art. Son travail intègre souvent des figures iconiques et des motifs familiers, les réinterprétant dans l'univers brut et spontané du street art. Son œuvre « Absolute Ali » de 2017 témoigne avec force de ce style. Utilisant la sérigraphie et des embellissements à la main à la bombe et à la peinture acrylique, Mr. Brainwash crée une texture multicouche qui reflète la complexité de l'icône culturelle qu'elle représente : le légendaire boxeur Muhammad Ali. « Absolute Ali » - Un chef-d'œuvre de techniques mixtes « Absolute Ali » est un exemple saisissant du talent de Mr. Brainwash. Cette œuvre est une sérigraphie en édition limitée, réalisée en technique mixte sur papier d'art, représentant le champion poids lourd Muhammad Ali. Elle capture l'instant triomphal d'Ali levant les bras en signe de victoire, immortalisant l'émotion et la puissance de cette légende du sport. Par l'application d'éclaboussures de couleurs vibrantes et dynamiques, l'œuvre est imprégnée d'un mouvement et d'un dynamisme caractéristiques du style de boxe d'Ali et de la démarche artistique de Mr. Brainwash. Bien plus qu'un simple portrait, cette œuvre est une célébration du triomphe, de la diversité et de la force indomptable de la volonté humaine, incarnée par Ali. Le fond de la composition est un véritable collage d'images et de couleurs, chaque couche de peinture et chaque élément sérigraphié s'appuyant sur le précédent pour créer une riche tapisserie de stimuli visuels. L'œuvre est un régal pour les sens : les éclaboussures de peinture, appliquées à la main, ajoutent non seulement de la texture, mais créent également une énergie presque palpable qui émane de la toile. Le rôle du street art et du graffiti dans l'art contemporain Des œuvres comme « Absolute Ali » illustrent parfaitement comment le Street Pop Art et le graffiti ont repoussé les limites de l'art traditionnel. Elles reflètent l'esprit du temps, incarnant la voix, les luttes et les victoires de la rue. En intégrant ces œuvres aux galeries et au monde des beaux-arts, des artistes comme Mr. Brainwash remettent en question les idées reçues sur ce que peut être l'art et à qui il s'adresse. Cette démocratisation de l'art a engendré un monde artistique plus inclusif et diversifié, où la frontière entre art savant et culture urbaine s'estompe. Le caractère limité de l'édition « Absolute Ali », associé à ses finitions réalisées à la main, garantit que chaque exemplaire est un trésor unique, reflet de la vision de Mr. Brainwash. Son cadre doré orné, réalisé sur mesure, renforce son attrait, juxtaposant les connotations luxueuses traditionnelles de l'or et l'essence brute et authentique du street art. Pour les collectionneurs, posséder une œuvre comme « Absolute Ali » représente bien plus qu'un simple investissement artistique ; « Absolute Ali » est un investissement dans l'histoire culturelle, un instantané de l'époque où le street art a émergé et a redéfini le monde de l'art. Bien plus qu'une simple œuvre d'art, c'est un artefact culturel qui incarne l'essence même du street art et du graffiti. Par la fusion de la sérigraphie et de la peinture aérosol, Mr. Brainwash a créé une œuvre vibrante de vie, qui capture l'esprit de Muhammad Ali et l'essence du street art. C'est une affirmation audacieuse dans le récit continu de l'histoire de l'art, soulignant la nature évolutive de l'expression artistique et le pouvoir de l'art à saisir l'expérience humaine.

    $39,381.00

  • Selfie Gun Pink Silkscreen Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Sérigraphie rose « Pistolet à selfie » de Joan Cornellà

    Sérigraphie rose « Selfie Gun » de Joan Cornellà, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 250 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Format : 16,14 x 22,44 cm. Sérigraphie. Sérigraphie rose « Pistolet à selfie » de Joan Cornellà « Selfie Gun Pink » est une sérigraphie artisanale de 2024, réalisée par l'artiste satirique espagnol Joan Cornellà. Mesurant 41 x 57 cm et tirée à 250 exemplaires, cette œuvre signée et numérotée reflète le style inimitable de Cornellà, alliant une simplicité visuelle raffinée à un commentaire social mordant. L'image représente un homme souriant, vêtu d'un costume couleur pêche, tenant une perche à selfie sur laquelle est fixé non pas un appareil photo, mais un pistolet pointé droit sur lui. Le fond rose pâle accentue le contraste ironique entre l'air enjoué du sujet et le thème sous-jacent d'une violence dissimulée sous un narcissisme désinvolte. La critique de Joan Cornellà à travers une imagerie absurde Né à Barcelone en 1981, Joan Cornellà s'est imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti à l'échelle internationale. Son esthétique minimaliste, proche du dessin animé, révèle les absurdités de la vie moderne. Ses personnages, volontairement dénués d'individualité, arborent souvent un sourire forcé tandis qu'ils accomplissent des actes troublants, voire absurdes. Dans « Selfie Gun Pink », l'expression satisfaite du personnage contraste avec le symbolisme sinistre d'une arme pointée sur sa tête. Le bâton, instrument traditionnel d'autopromotion et de recherche d'attention, se métamorphose en un instrument de destruction silencieuse. Cette métaphore visuelle illustre la critique que Cornellà adresse à la culture numérique, à la vanité sociale et au détachement dangereux que peut engendrer la technologie. Couleur, style et technique dans la satire contemporaine Le procédé de sérigraphie utilisé pour cette estampe est emblématique de l'engagement de Cornellà envers la précision et la qualité de la présentation. Lignes audacieuses, aplats de couleur et ombrages plats sont employés pour imiter les mascottes d'entreprises ou les dessins animés de sécurité, avant d'en détourner le sens par des sous-entendus troublants. L'utilisation du rose en arrière-plan dans « Selfie Gun Pink » offre un contraste acidulé avec l'humour noir de la scène. Cela illustre la stratégie délibérée de Cornellà, qui consiste à utiliser des palettes ludiques pour désarmer le spectateur et l'inciter à un second regard, révélant ainsi un commentaire plus profond. Cette coloration pop art, associée à une critique ancrée dans le réel, inscrit son œuvre sans équivoque dans le courant du street art et du graffiti. Impact et pertinence dans le paysage visuel moderne « Selfie Gun Pink » illustre comment l'œuvre de Joan Cornellà transcende les frontières traditionnelles, passant avec aisance des estampes d'art aux murs des galeries, en passant par les mèmes viraux. Pourtant, l'impact de ses images ne se limite pas à la nouveauté visuelle. Ses thèmes récurrents – violence, narcissisme, ironie et marchandisation – font écho à des débats sociaux urgents. L'estampe de 2024 capture ce moment où le bonheur de façade masque les tourments intérieurs et où les outils censés nous connecter peuvent, au contraire, nous isoler et nous mettre en danger. Avec chaque nouvelle œuvre, y compris cette estampe en édition limitée, Cornellà s'affirme comme l'une des voix les plus percutantes du monde de l'art contemporain, incitant les spectateurs à se confronter à des vérités dérangeantes à travers des visuels d'une légèreté trompeuse.

    $3,500.00

  • Non-Volley Zone II Original Acrylic Painting by Dave Pollot

    Dave Pollot LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $1,917.00

  • Speak from the Heart Life is Beautiful Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Parle avec le cœur La vie est belle Sérigraphie de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Parlez du cœur - La vie est belle - Sérigraphie artisanale 10 couleurs HPM sur papier beaux-arts à bords frangés, par l'artiste Mr Brainwash - Thierry Guetta, édition limitée. Édition limitée HPM 2018, signée et numérotée à 25 exemplaires. Format : 44 x 36 cm. « Mr Brainwash », estampe de la série « Neon Light » de Thierry Guetta. Sérigraphie dix couleurs sur papier d'art de qualité archive, rehaussée d'éclaboussures de peinture à la main. Chaque estampe est imprimée sur du papier d'art de qualité archive déchiré à la main, signée et numérotée, et porte une empreinte digitale au verso. L'ode à l'optimisme de M. Brainwash : « Parlez avec le cœur - La vie est belle » En 2018, Mr Brainwash, pseudonyme de Thierry Guetta, a publié une œuvre en édition limitée qui capture l'essence du pop art urbain et la fascination de la culture contemporaine pour l'interaction entre texte et image. « Speak from the Heart - Life is Beautiful » est une sérigraphie artisanale en dix couleurs HPM, rehaussée d'une technique d'impression traditionnelle, sur papier d'art à bords frangés. Véritable hymne à la positivité, cette œuvre, signée et numérotée par l'artiste, mesure 112 x 91 cm et présente une impression en édition limitée à la lumière néon, diffusant un message invitant. L'intersection entre le street art et les beaux-arts dans l'œuvre de Mr Brainwash Mr Brainwash est une figure controversée du monde de l'art, à la croisée de l'authenticité brute du street art et de l'attrait commercial du pop art. « Speak from the Heart - Life is Beautiful » illustre parfaitement cette fusion, alliant la dimension tactile de la sérigraphie à l'esthétique raffinée des beaux-arts. L'esthétique audacieuse de l'œuvre, inspirée du néon, évoque l'âge d'or du pop art tout en conservant une modernité qui trouve un écho auprès du public actuel. L'ajout d'éclaboussures de peinture, réalisées à la main, sur la sérigraphie apporte profondeur et texture, conférant à chaque pièce de la série un caractère unique. Cette technique fait écho à la spontanéité et à l'imperfection célébrées dans le street art, où l'environnement joue souvent un rôle dans la création artistique. Le style caractéristique et les fondements philosophiques de M. Brainwash L'effet néon de « Speak from the Heart - Life is Beautiful » n'est pas qu'un choix visuel ; c'est une affirmation philosophique. Les néons, souvent associés à l'agitation urbaine, deviennent un symbole d'espoir et de beauté sous la plume de Mr Brainwash. Le message « Life is Beautiful » est à la fois une affirmation et une invitation, encourageant chacun à embrasser la vie dans toute sa complexité et à trouver la beauté dans chaque instant. Au dos de cette œuvre figure également l'empreinte digitale de Mr Brainwash, une signature personnelle devenue sa marque de fabrique. Elle représente la contribution de l'artiste au processus de création et constitue un gage d'authenticité pour les collectionneurs. « Speak from the Heart - Life is Beautiful » de Mr Brainwash illustre parfaitement comment le pop art urbain et le graffiti ont évolué pour devenir des médiums qui fusionnent les frontières entre art de la rue et art contemporain. De par sa qualité artisanale, son édition limitée et son message poignant, l'œuvre continue de diffuser son message d'optimisme à travers le monde, incarnant l'esprit du pop art et sa capacité à communiquer et à créer du lien par des moyens directs et percutants.

    $7,876.00

  • Graff Head Slick 14 HPM Unique Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick Graff Head Slick 14 HPM Sérigraphie unique par OG Slick

    Graff Head Slick 14 HPM Unique Spray Paint Silkscreen Print by OG Slick Embleshed 1 of 1 Hand-Pulled 11-Color on Untrimmed 250gsm Stonehenge Fine Art Paper Artwork. Œuvre d'art unique signée 1/1 HPM, format 40x26, sérigraphie de Mickey Mouse, Guan Yin faisant des signes de la main, le haut du corps et le visage recouverts de peinture en aérosol rouge et noire. Le pop art, le street art et le graffiti transcendent souvent les frontières traditionnelles, embrassant des thèmes culturels contemporains et puisant leur inspiration dans le monde qui nous entoure. La sérigraphie « Graff Head Slick 14 HPM Unique », réalisée avec minutie par OG Slick, incarne cet esprit de transcendance artistique. Imprimée sur du papier Stonehenge Fine Art 250 g/m² non rogné, cette œuvre est un emblème de précision grâce à sa technique artisanale à 11 couleurs, témoignant du savoir-faire exceptionnel dans le domaine de l'art moderne. Cette pièce unique, signée et datée de 2022, fusionne harmonieusement le familier et le profond. Au premier abord, le visage iconique de Mickey Mouse capte l'attention. Cependant, une introspection plus profonde révèle que Mickey Mouse est réinventé en Guan Yin, la déesse de la compassion. Avec le haut du corps et le visage recouverts de peinture en aérosol rouge et noire, l'image trouve un équilibre entre nostalgie et spiritualité, tout en faisant écho à l'esprit rebelle du street art. Puisant son inspiration dans ses explorations d'enfance à Chinatown, OG Slick présente un récit fascinant à travers cette œuvre. Les magasins de Chinatown arboraient souvent des figurines à leurs caisses, censées porter chance au propriétaire comme aux clients généreux. Reflet de cette tradition, la Guan Yin de Mickey Mouse, dans cette sérigraphie, est représentée sous une pluie de cryptomonnaie, symbolisant la fusion des croyances ancestrales et de l'ère numérique. C'est une réflexion sur la place qu'occupe la tradition dans le monde moderne, et sur la façon dont même des symboles vénérés comme Guan Yin peuvent être perçus sous un angle nouveau et contemporain. À travers cette estampe, OG Slick célèbre non seulement ses racines et ses souvenirs, mais invite également les spectateurs à questionner et à redéfinir les symboles qui peuplent notre conscience collective. Tirage unique de 25 exemplaires.

    $3,705.00

  • Graffiti Happy V30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick

    OG Slick Graffiti Happy V30, impression giclée HPM rehaussée à la main par OG Slick

    Graffiti Happy V30, impression giclée HPM rehaussée à la main par OG Slick Artwork, édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés, impression rehaussée à la main, artiste de rue graffiti pop. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. Graffiti Happy V30 par OG Slick : Un emblème subversif du street art pop et du graffiti Graffiti Happy V30 est une estampe giclée HPM rehaussée à la main, créée en 2025 par OG Slick, artiste reconnu du graffiti et du street pop. Limitée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, chaque tirage de 76 x 76 cm est réalisé sur papier beaux-arts 310 g/m² aux bords frangés et personnalisé avec des éclaboussures de peinture en aérosol, des coups de pinceau et des marques uniques. Si le support giclée préserve l'intégrité de l'image originale, chaque embellissement la transforme en une pièce unique et marquante. Au cœur de l'œuvre se trouve une version mutante de l'emblématique smiley jaune – symbole longtemps associé à l'innocence, à la paix et à la culture pop – ici détourné visuellement par l'expression du graffiti. Cette œuvre, avec sa surface jaune brillante et ses superpositions de bruit visuel, devient un artefact de commentaire, d'ambiance et de contradiction au sein du langage du street pop art et du graffiti. Stratégie visuelle et subversion culturelle L'image centrale de Graffiti Happy V30 est la version d'OG Slick d'un smiley jaune, immédiatement reconnaissable et historiquement lié au marketing, à la culture rave et à l'iconographie du bien-être. Ici, le sourire est volontairement déformé, peint sur une toile jaune vif, l'asymétrie et un trait agressif interrompant la gaieté artificielle. Les yeux joyeux du visage sont perturbés par des griffonnages noirs et des projections de peinture verte – des tags qui brisent le familier et insufflent une spontanéité brute à ce symbole lisse. Les embellissements de Slick, tels que les coulures de peinture, les débordements et les formes géométriques au pochoir, brisent l'illusion de perfection. Le résultat n'est pas une destruction de la joie, mais une réinterprétation, invitant les spectateurs à s'interroger sur la simplicité du bonheur dans un monde chaotique et commercialisé. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, ce type d'intervention visuelle oblige les symboles publics à dialoguer avec l'expression personnelle, la dégradation et la rébellion. La technique et l'esthétique urbaine d'OG Slick OG Slick est une figure légendaire du graffiti à Los Angeles, dont la carrière repose sur l'appropriation et la réinterprétation visuelles. Reconnu pour son approche insufflant une sensibilité urbaine à des images léchées, le travail de Slick oscille entre satire et sincérité. Dans Graffiti Happy V30, il utilise la technique de l'impression giclée pour une clarté visuelle optimale, tout en appliquant directement sur chaque tirage des techniques de graffiti authentiques : projections, masquages ​​et coulures. Le format HPM garantit le caractère unique de chaque exemplaire, marqué par des choix visuels personnels réalisés en atelier. Le choix du smiley par Slick approfondit son dialogue avec l'iconographie pop, questionnant son omniprésence et sa joie de vivre forcée. Les ornements du tirage remettent en cause l'artificialité du bonheur véhiculé par les entreprises et suggèrent un récit alternatif où le bonheur est imparfait, imprévisible et parfois même violemment recouvert de peinture. Impression HPM limitée comme commentaire urbain Graffiti Happy V30 est une édition limitée qui fusionne l'univers des objets de collection haut de gamme avec l'urgence brute de la rue. Chaque estampe de la série présente des marques imprévisibles – superpositions d'éclaboussures de peinture, coups de pinceau anguleux et coulures accidentelles – qui transposent le chaos des murs extérieurs dans la structure d'une œuvre d'art. Le travail artisanal garantit l'authenticité et la puissance visuelle de chaque pièce, choisie aléatoirement pour souligner son caractère unique. Le papier frangé confère à l'œuvre une dimension tactile, renforçant son statut à la fois d'estampe et de sculpture. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du graffiti, cette édition fonctionne non seulement comme un remix visuel, mais aussi comme une provocation, incitant le spectateur à repenser la joie, le marketing et le masque de la civilité à travers le prisme brut du commentaire urbain. L'estampe d'OG Slick ne se contente pas de représenter un sourire ; elle interroge sa sincérité : est-il mérité ou forcé ?

    $2,500.00

  • Monroe POPfolio Collage Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Monroe POPfolio Collage par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Monroe POPfolio - Collage sérigraphié à la main en 13 couleurs sur papier d'archivage par l'artiste pop moderne Mr Brainwash - Thierry Guetta. Œuvre rare en édition limitée de Marilyn Monroe. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 24 x 24 pouces. Straight Edges, sérigraphie 11 couleurs, signée et estampillée du pouce par l'artiste.

    $4,011.00

  • Frank Sinatra The Crooner HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Frank Sinatra The Crooner HPM Sérigraphie par Steve Kaufman SAK

    Frank Sinatra The Crooner Édition limitée Peinture à l'huile embellie à la main Sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman SAK Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Sérigraphie HPM signée Frank Sinatra « The Crooner » par Steve Kaufman SAK, 2005

    $1,917.00

  • War 100 Tablets AP HPM Stencil on Board by Ben Frost

    Ben Frost Pochoir WOODCRADLED HPM sur bois par ARTIST

    Achetez WOODCRADLED Panneau multiple peint à la main prêt à accrocher par ARTIST Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2022 Édition signée et numérotée de XXX HPM MEDIA Print Artwork Taille XXX INFO

    $1,898.00

  • Peace Fingers Geometric Setup Original Stencil Painting by Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano

    Shepard Fairey- OBEY LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $7,290.00

  • Impression d'archives Versace HPM décyclée par Denial - Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impression d'archives Versace HPM décyclée par Denial - Daniel Bombardier

    Tirages pigmentaires HPM d'archives, édition limitée, rehaussés à la main, par Denial Graffiti Street Artist, sur papier d'art fin, avec collages, aérosols, crayons et vernis. Tirage d'art pigmentaire d'archives, édition limitée numérotée et signée, encadrée sur mesure, agrémenté de collages, d'aérosols, de crayons et de vernis. Dimensions : 45,2 x 60,3 cm (17,8125 x 23,75 pouces). Sortie : 9 décembre 2021. Tirage : 15 exemplaires. Le Versace recyclé du déni : la médecine du branding dans le pop art urbain contemporain L'œuvre « Decycled Versace » de Denial, publiée en 2021 sous forme d'estampe pigmentaire d'archive rehaussée à la main, poursuit l'exploration incisive par l'artiste du culte des marques, de la construction identitaire et de l'esthétique séduisante du consumérisme. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 15 tirages mesure 45,2 x 60,3 cm et est unique, modifié par des collages, des aérosols, des crayons et des couches de vernis. Encadrée d'un cadre baroque doré, l'œuvre présente une grande capsule stylisée – ornée de la tête de Méduse iconique de Versace – sur un fond de motifs dentelés et de champs de couleurs fragmentés. La capsule porte la mention « 100MG », renforçant ainsi son identité à la fois d'objet visuel et de drogue conceptuelle. Denial, également connu sous le nom de Daniel Bombardier, utilise la pilule comme forme centrale dans sa série « Decycled » pour commenter la nature addictive du statut social et le rôle des logos de luxe dans la construction de l'identité moderne. En intégrant le logo Versace à l'intérieur de la capsule, l'œuvre assimile la consommation de marques à l'automédication. Ce geste n'est ni une glorification ni une condamnation ; c'est une mise à nu. Le logo devient un ingrédient, dosé avec précision pour susciter une forte émotion ou un impact social. Ainsi, Decycled Versace critique non seulement la marque, mais aussi les systèmes culturels qui érigent de tels symboles en quasi-mythologie. Bruit visuel et perturbation symbolique Le fond de « Decycled Versace » est composé de profondes diagonales, de textures éclaboussées, de trames et de traits de peinture expressifs. Ces éléments font référence à la fois aux techniques traditionnelles du graffiti et à l'esthétique du design numérique. La superposition crée une tension visuelle qui refuse toute immobilité ou résolution facile. Sur ce fond chaotique, la forme lisse et lumineuse de la pilule apparaît presque stérile par contraste. L'effet est désorientant mais intentionnel : le luxe, semble suggérer l'œuvre, s'épanouit lorsqu'il est placé au-dessus du désordre qu'il prétend effacer. La tête de Méduse, emblème historique de Versace lié à la mythologie grecque et aux thèmes du désir et du danger, est ici réinterprétée comme une icône de l'hypnose consumériste. Intégrée à la pilule, elle devient un objet d'intériorisation. L'utilisation de trames et de techniques de pochoir brutes par « Denial » déstabilise davantage l'aura lisse de la marque, rappelant aux spectateurs que derrière chaque logo impeccable se cache une illusion construite. Dans le contexte du Street Pop Art et du Graffiti, l'œuvre récupère l'espace visuel des systèmes marketing et le redistribue sous forme de critique artistique. L'illusion encadrée du pouvoir et de la permanence Le cadre doré orné qui entoure « Decycled Versace » joue un rôle crucial dans le message de l'œuvre. Traditionnellement associé au portrait classique et à la sacralité des galeries, ce cadre confère à l'œuvre une autorité artificielle. Mais cette vénération est contredite par son contenu : désordonné, chaotique, brisé. La forme de pilule, conçue pour paraître élégante et scientifique, flotte dans ce champ comme une relique sacrée. C'est dans la dissonance entre le raffinement matériel et la rébellion conceptuelle que l'œuvre tire toute sa force. La manipulation de l'objet d'art par Denial reflète la double vie des marques de luxe, souvent à la frontière entre exclusivité et visibilité de masse. « Decycled Versace » existe à la fois comme critique et comme artefact du système même qu'elle expose. En transformant les logos de marques en métaphores médicinales, Denial nous oblige à réévaluer la façon dont l'identité est consommée et dont le branding fonctionne à la fois comme symptôme et remède dans la culture moderne. Dans le langage du Street Pop Art et du Graffiti, cette œuvre fonctionne non seulement comme un commentaire, mais aussi comme une dose de clarté visuelle dans une culture accro à l'image.

    $2,500.00

  • Impression d'archives HPM de l'autocar décyclé par Denial - Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impression d'archives HPM de l'autocar décyclé par Denial - Daniel Bombardier

    Tirages d'art en édition limitée, rehaussés à la main, réalisés à partir de pigments HPM d'archives, avec collages, aérosols, crayons et vernis, par Denial Graffiti Street Artist, artiste pop art moderne. Tirage d'art pigmentaire d'archives, édition limitée numérotée et signée, encadrée sur mesure, agrémenté de collages, d'aérosols, de crayons et de vernis. Dimensions : 45,2 x 60,3 cm (17,8125 x 23,75 pouces). Sortie : 9 décembre 2021. Tirage : 4 exemplaires. Le coach recyclé du déni : luxe pharmaceutique et rupture de marque dans le pop art urbain « Decycled Coach » de Denial est une estampe pigmentaire d'archives en technique mixte, fusionnant collage, aérosol, crayon et vernis pour créer une critique visuelle, rehaussée à la main, du marketing du luxe. Sortie en 2021 en édition extrêmement limitée à seulement 4 exemplaires, chaque estampe est signée, numérotée et encadrée sur mesure, mesurant 45,2 x 60,3 cm. Au centre de la composition se trouve une capsule stylisée – réalisée en couches nettes et brillantes – ornée du logo Coach. Sa forme, à la fois pharmaceutique et sculpturale, se détache sur un fond fragmenté d'éclaboussures de peinture, de demi-teintes de sérigraphie et de dégradés brisés qui suggèrent le mouvement, le chaos et un vandalisme intentionnel. La pilule, étiquetée 100 mg, sert de métaphore percutante. Elle redéfinit le luxe comme un médicament, traitant l'identité, l'insécurité et le statut social comme des symptômes à soulager par la consommation. Il ne s'agit pas d'une critique extérieure, mais d'une attaque chirurgicale de l'intérieur. La collection Denial emprunte à l'esthétique propre à la marque – sa typographie à empattements, son motif équestre et son étiquetage minimaliste – avant de la détourner par des gestes propres au graffiti : arcs de peinture, traînées de couleur, imperfections intentionnelles. La capsule devient un objet fétiche, réduit à un produit digeste, addictif et, finalement, jetable. Les logos d'entreprise comme monnaie émotionnelle L'utilisation récurrente de logos par Denial dans son œuvre n'est pas une question de parodie, mais de mise à nu. Dans « Decycled Coach », l'héritage et le raffinement de la marque sont dépouillés de leur contexte et plongés dans un environnement instable. L'œuvre devient une autopsie de la confiance commerciale. Coach, comme de nombreuses maisons de mode, exploite la nostalgie, l'élégance et une identité aspirationnelle. En l'intégrant à la forme d'une pilule, Denial interroge la signification du réconfort émotionnel qu'un logo peut apporter. La suggestion est on ne peut plus claire : les marques fonctionnent comme des médicaments, anesthésiant la douleur et offrant un sentiment d'appartenance en échange de la fidélité. Le bruit visuel de l'arrière-plan renforce cette dissonance. Des motifs déchirés et des changements de texture abrupts perturbent la figure centrale, empêchant le spectateur de se sentir à l'aise. Un cadre doré orné, typique de la tradition, entoure ce chaos, un clin d'œil ironique au portrait classique. Il confère à l'œuvre une dimension précieuse, voire royale, malgré son contenu abrasif. Cette tension entre le raffinement et la résistance caractérise une grande partie du travail de Denial dans le domaine du Street Pop Art et du graffiti. Hybridation des matériaux et techniques inspirées de la rue Ce qui distingue Decycled Coach, c'est sa matérialité. Contrairement aux éditions numériques, ce multiple rehaussé à la main intègre de véritables couches de texture grâce au collage et au vernis. Chaque estampe devient un hybride entre gravure et peinture. La surface est manipulée avec des outils urbains – peinture en aérosol et crayon – évoquant le geste rapide et instinctif des graffeurs. Pourtant, la forme de pilule reste maîtrisée et immaculée, soulignant le conflit entre autorité et rébellion, produit et protestation. Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, continue d'enrichir le vocabulaire du Street Pop Art en interrogeant la manière dont la culture capitaliste fabrique du sens. Son art ne se limite pas à la critique, il s'inscrit dans la confrontation. Decycled Coach en est l'exemple parfait, par son démantèlement audacieux des systèmes visuels. L'œuvre encadrée devient le miroir de la logique consumériste moderne, où même la rébellion s'achète, et où le remède à la crise identitaire est proposé en doses commercialisées et faciles à consommer.

    $2,500.00

  • Follow Your Dreams Chrome Gold Painted Resin Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sculpture en résine peinte en or chromé « Follow Your Dreams » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    « Follow Your Dreams », sculpture en résine peinte en chrome doré par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. Sculpture signée et numérotée, édition limitée à 18 exemplaires (2023). Dimensions de l'œuvre : 11 x 7,25 x 1,5 pouces. Boîte avec inscription « Suivez vos rêves », coloris or jaune chromé. L'incarnation sculpturale de l'aspiration de Thierry Guetta « Suivez vos rêves », une sculpture en résine peinte en or chromé de Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est une représentation éclatante des aspirations incarnées par le Street Pop Art et le graffiti. Tirée à seulement 18 exemplaires, cette pièce en édition limitée est imprégnée d'un esprit d'encouragement et de quête individuelle. Chaque sculpture est signée et numérotée, gage de son caractère unique, et mesure 28 x 18,5 x 4 cm. Elle est présentée dans un coffret reprenant le message de l'œuvre et sa teinte or chromé, créant ainsi une expérience esthétique et thématique cohérente. Le message de la sculpture, « Suivez vos rêves », est une injonction qui résonne avec la quête humaine fondamentale de sens et de passion. La finition dorée audacieuse et luxueuse de Guetta transforme cette simple suggestion en une exhortation puissante. L'utilisation de l'or attire le regard non seulement par son éclat, mais aussi par ses connotations historiques de valeur et de prestige. En utilisant cette couleur dans sa sculpture Street Pop Art, Guetta associe la nature traditionnellement rebelle du graffiti à un message à la fois intemporel et inspirant. La signification du matériau dans l'expression artistique de Guetta L'utilisation de la résine dans « Follow Your Dreams » permet d'obtenir des lignes précises et nettes qui définissent le lettrage de la sculpture, témoignant du souci du détail et du dévouement à la qualité de Guetta. Les propriétés du matériau garantissent également à l'œuvre légère et durable, idéale pour une œuvre d'art destinée à être exposée et appréciée au fil du temps. La peinture or chromée appliquée sur la résine accentue le relief de la sculpture, lui permettant d'interagir avec la lumière et l'espace de manière dynamique et changeante. Le savoir-faire de Guetta dans la création d'une telle œuvre illustre l'évolution du street art, de ses formes éphémères initiales aux pièces durables et recherchées qui ornent aujourd'hui les galeries et les collections privées. Le caractère limité de l'édition de « Follow Your Dreams » souligne son exclusivité et son importance en tant qu'œuvre d'art, tout en préservant l'accessibilité et les racines populaires du Street Pop Art. Le rôle de M. Brainwash dans la scène artistique contemporaine Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est une figure controversée du monde de l'art, dont la carrière brouille les frontières entre art, image de marque et célébrité. Ses sculptures, dont « Follow Your Dreams », reflètent sa personnalité hors du commun et sa capacité à captiver l'imagination du public. L'œuvre de Guetta véhicule souvent des messages de motivation, et cette pièce ne fait pas exception. Les mots encourageants et la présentation visuelle saisissante sont devenus la signature de son travail. Cette sculpture illustre la fusion entre le langage visuel du street art et la sensibilité du pop art : accessible, engageante et conçue pour communiquer directement avec un large public. À travers ses œuvres, Guetta a contribué à élever le street art au rang de beaux-arts, tout en préservant son essence même d'art populaire. « Follow Your Dreams » est une incarnation physique de cette philosophie, source d'inspiration et rappel du pouvoir transformateur de l'art.

    $3,063.00

  • Sloth Hand-Finished Variant I HPM Silkscreen Print by Insane51

    Insane51 Paresseux Variante finie à la main I HPM Sérigraphie par Insane51

    Sloth Hand-Finished Variant I HPM Acrylic & Hand-Tiled 11-Color Silkscreen Print With 24k Gold Leaf on Hand-Decked Tub Sized Somerset Satin Fine Art Paper by Artist Insane51 Limited Edition Artwork. Œuvre originale unique numéro 1, peinte et ornée à la main, signée HPM, édition limitée à 5 exemplaires (2022). Dimensions : 23,62 x 23,62 cm. Apparence différente selon les filtres de lumière rouge et bleue anaglyphiques. Véritable manifeste du pop art et du street art contemporain, « Sloth Hand-Finished Variant I » captive par sa profondeur, sa précision et son utilisation novatrice des matériaux. Créée par l'artiste de renom Insane51 en 2022, cette œuvre fusionne techniques traditionnelles et contemporaines pour donner naissance à un chef-d'œuvre qui séduit autant les amateurs d'art que les curieux. L'alliance exquise d'une sérigraphie artisanale en 11 couleurs, entrelacée de feuilles d'or 24 carats, témoigne du souci du détail et de la qualité de l'artiste. Imprimée sur un papier d'art satiné Somerset 310 g/m² à bords frangés, l'œuvre incarne le luxe et le raffinement. Le choix des peintures acryliques par Insane51 confère à la composition une vivacité vibrante, lui donnant vie et une luminosité qui invite le regard à s'approcher. Mais l'un des aspects les plus fascinants de cette œuvre réside dans son apparence sous des filtres de lumière rouge et bleue anaglyphes. Par ce jeu de perspectives unique, l'œuvre offre des points de vue variés, incitant le spectateur à explorer ses multiples niveaux de lecture. Cette approche novatrice rappelle l'univers en constante évolution du graffiti, où les artistes repoussent sans cesse les limites pour enrichir leur travail. Première œuvre HPM signée, éditée à seulement cinq exemplaires originaux rehaussés, elle revêt une valeur considérable pour les collectionneurs. Mesurant 23,62 x 23,62 cm, « Sloth Hand-Finished Variant I » est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est le reflet de l'essence même de l'art urbain contemporain. Avec cette création, Insane51 confirme son statut de pionnier, faisant le lien entre tradition et modernité.

    $1,639.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Black Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La révolution est une mère qui dévore ses enfants. Sérigraphie en tondo noir de Cleon Peterson.

    La révolution est une mère qui mange ses enfants. Estampe sérigraphique Tondo noir de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords francs découpés à la main. Œuvre en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 24x24 Impression sérigraphique circulaire. Le Tondo de Cleon Peterson : une exploration viscérale de la révolution L'œuvre de Cleon Peterson, « La révolution est une mère qui dévore ses enfants » (Tondo noir), capture l'essence même de la révolution : sa fureur transformatrice et son contrecoup cannibale. Cette sérigraphie en édition limitée de 2024 incarne avec force la violence cyclique inhérente aux bouleversements sociaux. Grâce à son esthétique contrastée caractéristique, Peterson invite à la réflexion sur le tumulte qui accompagne les changements systémiques. Mérites artistiques du Tondo noir de Peterson Limitée à une série de 100 exemplaires, chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée, soulignant l'exclusivité de cette œuvre d'art qui invite à la réflexion. Le tondo – une œuvre circulaire – mesure 61 x 61 cm, un format qui, historiquement, évoque la plénitude et l'infini, mais qui représente ici le cycle perpétuel de la ferveur révolutionnaire. Les bords frangés à la main du cercle, découpé dans un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m², rehaussent la qualité tactile de l'œuvre et renforcent son impact viscéral. Le choix du cercle est délibéré : rompant avec la tradition du format rectangulaire, il crée une expérience plus immersive et contemplative. Cette forme permet à la violence intérieure de se répandre dans toutes les directions, reflétant la nature dévorante du thème. L'œuvre de Peterson ne se contente pas d'être accrochée à un mur ; elle interpelle et enveloppe le spectateur dans son récit. Commentaire culturel à travers la sérigraphie de Peterson Dans « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo noir », Peterson met à nu les paradoxes de la révolte. Son utilisation du noir – associé à l’inconnu et souvent à la mort – crée un vide dans lequel les figures émergent et sont englouties. L’œuvre est une allégorie de la nature cyclique de l’histoire, où chaque soulèvement porte en lui les germes de sa propre destruction. Le contraste saisissant du noir et blanc dépouille la scène de tout romantisme, révélant la brutalité de la lutte pour le pouvoir. Elle touche au cœur même du pop art urbain et du graffiti, qui traitent souvent de vérités objectives et investissent l’espace public comme forum de dialogue. L’œuvre de Peterson pousse cette réflexion plus loin, inscrivant la voix brute et sans concession de la rue dans le contexte des beaux-arts. « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo noir » est un poignant rappel de la danse perpétuelle entre l’ordre et le chaos. Cette œuvre incarne l'essence même de la démarche de Cleon Peterson en matière de street art, révélant les réalités souvent dérangeantes qui sous-tendent les sociétés humaines. À travers son travail, Peterson interpelle le spectateur, l'incitant à une réflexion plus profonde sur les enjeux sous-jacents des transformations culturelles et politiques.

    $1,564.00

  • Deinonychus Original Oil Painting by Scott Listfield

    Scott Listfield LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $2,117.00

  • While Supplies Last Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus - Sérigraphie grand format

    Achetez AK-47 Lotus - Grand format en édition limitée tirée à la main en sérigraphie 4 couleurs sur papier de coton Coventry Rag personnalisé par l'artiste de rue Graffiti Shepard Fairey. 2022 Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires Taille 30x41 "Les sérigraphies grand format AK-47 Lotus et AR-15 Lily sont inspirées par les manifestants de la guerre du Vietnam qui mettaient des fleurs dans les canons des fusils de la Garde nationale amenés pour réprimer leurs manifestations pour la paix. Je suis un pacifiste, que ce soit cela signifie trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la guerre au niveau international ou trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la violence armée à la maison. Je ne suis pas contre le deuxième amendement, donc les trolls peuvent se calmer… Je ne suis pas intéressé par le bavardage macho, je viens Je veux que moins de gens meurent inutilement. Brady United fait du bon travail pour prévenir la violence armée, ils recevront donc une partie des bénéfices de ces deux tirages. Merci de votre attention.⁠" -Shepard Fairey

    $4,011.00

  • Rising Archival Print by Faile

    Faile ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO

    $4,203.00

  • Keep Moving Original Street Sign Spray Painting by Chris RWK- Robots Will Kill

    Chris RWK- Robots Will Kill Plaque de rue

    Achetez STREETSIGN Original Mixed Media Painting Modern Graffiti Pop Art sur Real Metal Street Sign par l'artiste ARTIST. 2022 Peinture originale signée sur XXXX Taille du signe XXXX INFO

    $1,558.00

  • Holiday Space- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Jouet d'art noir par Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Space - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020. Dimensions : 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (11,5 x 5 x 4,5 po). Présentée dans sa boîte. Holiday Space-Black de KAWS : une odyssée artistique La figurine Holiday Space-Black de KAWS est une œuvre audacieuse qui s'inscrit dans l'évolution constante du street art et du graffiti. Sortie en édition limitée ouverte en août 2020, chaque figurine de cette série mesure 29,2 x 12,7 x 11,4 cm et est présentée dans un coffret spécialement conçu pour mettre en valeur l'œuvre. Cette création s'inscrit dans la lignée des œuvres d'art de collection influentes de KAWS et constitue un geste symbolique qui transcende les frontières traditionnelles de l'art et de l'espace. Dans une démarche inédite illustrant l'approche novatrice de KAWS, la figurine Holiday Space a été envoyée à plus de 41 150 mètres d'altitude, attachée à un ballon-sonde. Cet acte a fusionné les univers de l'art et de l'aérospatiale dans un spectacle public partagé dans le monde entier, confirmant ainsi la réputation de KAWS comme un artiste qui n'a pas peur de repousser les limites de l'imagination et du possible. La figurine elle-même, qui reprend le trophée iconique Moonman de MTV que KAWS a redessiné pour les MTV VMAs de 2013, est un hommage à l'influence de l'artiste sur la culture pop et le street art. Imagerie céleste et culture pop : la figurine spatiale de KAWS pour les fêtes La figurine KAWS Holiday Space-Black témoigne du statut iconique de l'artiste dans la culture pop contemporaine. Son voyage spatial précédant sa sortie a conféré à cette pièce de collection une dimension immersive, créant un récit qui dépasse le simple objet d'art physique. Le design noir épuré de cette figurine et les reflets de sa surface jouent avec la lumière et l'ombre, offrant une expérience visuelle à la fois onirique et ancrée dans l'esthétique du street art. En faisant référence au Moonman de MTV, KAWS inscrit la figurine Holiday Space-Black dans un contexte culturel plus large, reconnaissant la relation symbiotique entre le street art et les médias grand public. Cette pièce de collection est un objet convoité par les amateurs d'art et un témoin de l'histoire qui immortalise une époque où l'influence du street art a atteint des sommets inégalés, au sens propre comme au figuré. Sa sortie sur le site web de DDT Store a permis à un public international d'accéder à la figurine Holiday Space-Black, lui assurant ainsi une place de choix au sein de la communauté artistique mondiale. La place de la figure noire dans l'histoire de l'art L'aventure de KAWS avec la figurine Holiday Space-Black dans la stratosphère était bien plus qu'un simple spectacle : c'était une affirmation du potentiel illimité du pop art urbain. En élevant cet art à de nouveaux sommets, KAWS a remis en question les idées reçues sur la portée et l'influence de l'art inspiré du street art. Avec son histoire interstellaire et son lien avec le célèbre Moonman de MTV, cette figurine est autant une œuvre d'art qu'un élément de la culture pop. Dès leur présentation au public, les figurines Holiday Space-Black ont ​​suscité un vif intérêt grâce à leur design, au prestige de l'artiste et à leur ascension audacieuse dans l'espace. Ces figurines symbolisent les possibilités infinies de l'art moderne, où les seules limites sont celles de l'imagination de l'artiste. À travers sa série Holiday Space, KAWS continue de redéfinir le paysage du pop art urbain et du graffiti, prouvant que l'influence de cet art est non seulement mondiale, mais bel et bien cosmique.

    $2,430.00

  • Graffiti for Sale Silkscreen by Hijack

    Hijack SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $3,938.00

  • Emotions Purple AP HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Lady Aiko Sérigraphie au pochoir Emotions Orange HPM par Lady Aiko

    Achetez Emotions - Orange Stencil 2-Color Silkscreen Limited Edition Art sur papier Fine Art par l'artiste Aiko Contemporary Pop Artwork. 2020 Signé et numéroté à la main au pochoir édition limitée de 20 œuvres d'art taille 20 x 24 "Entre hommes et femmes, nous nous disputons depuis longtemps sur l'égalité et les choses sont peut-être beaucoup plus confortables maintenant, et les nouvelles générations semblent avoir de meilleures idées. Le sujet a beaucoup changé depuis l'époque de nos grands-parents ou même avant. Pourtant, les femmes et les minorités sont toujours confrontées à des obstacles que nous devons aider à résoudre : l'éducation, les opportunités d'emploi et la santé. J'espère que la chance de vivre équitablement est donnée à tout le monde et que tout le monde peut saisir le jour." -AIKO

    $1,564.00

  • ABC Camo Shark- Silver 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK ABC Camo Shark - Argent 1000% Be@rbrick

    ABC Camo Shark - Argent 1000% Bape BE@RBRICK Édition Limitée Vinyle Illustration Medicom Toy Figurine de Collection. Bearbrick Medicom Collectible 2022, taille 1000%, A Bathing Ape

    $3,259.00

  • Sérigraphie grise « Dissected Companion » de Kaws - Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sérigraphie grise « Dissected Companion » de Kaws - Brian Donnelly

    Sérigraphie grise « Dissected Companion » de Kaws - Brian Donnelly, tirée à la main sur papier d'art vélin, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2006. Sérigraphie 20 x 20 pouces (50,8 x 50,8 cm), encadrée sous acrylique. Dimensions de l'encadrement : 20,25 x 20,25 pouces (51,4 x 51,4 cm). KAWS Brian Donnelly Dissected Companion Gris Sérigraphie 2006 La sérigraphie « Dissected Companion Grey » de Brian Donnelly, alias KAWS, réalisée en 2006, est une œuvre emblématique de l'évolution du street art et du graffiti. Tirée à la main sur papier d'art vergé, cette édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, mesure 50,8 x 50,8 cm. L'œuvre représente la figure iconique de Companion, coupée symétriquement en deux : une moitié conserve son apparence lisse et caricaturale, tandis que l'autre révèle une coupe anatomique complexe dévoilant muscles, organes et structure osseuse. Ce jeu entre apparence et anatomie interne est devenu l'un des motifs artistiques les plus célèbres de KAWS. Langage visuel et précision graphique L'œuvre « Dissected Companion Grey » utilise une palette de gris restreinte, accentuant le contraste saisissant entre la figure simplifiée, d'inspiration pop, à gauche, et le rendu anatomique hyper-détaillé à droite. La précision graphique de KAWS en sérigraphie garantit des lignes nettes et une application uniforme des couleurs, caractéristiques de son approche des estampes de collection à fort impact. La face anatomique confère une profondeur inattendue à l'œuvre, offrant une vision à la fois littérale et métaphorique sous-jacente, tandis que le traitement monochrome lui donne une présence élégante, digne d'un musée. Rareté et statut de collection Tirée à seulement 100 exemplaires, cette estampe est signée et numérotée au crayon par l'artiste, garantissant son authenticité et sa valeur de collection. L'exemplaire présenté est encadré sous verre acrylique, avec un passe-partout, pour des dimensions de 51,4 x 51,4 cm (20,25 x 20,25 pouces), ce qui met en valeur l'œuvre tout en préservant l'intégrité du papier d'art. Réalisée au début des années 2000, cette estampe marque une étape cruciale dans la carrière de KAWS, alors que sa transition du graffiti urbain à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art contemporain s'accélérait. Les œuvres de cette période sont très recherchées en raison de leur rareté et de l'influence grandissante de l'artiste sur le marché de l'art contemporain. L'impact culturel et artistique de KAWS Brian Donnelly, né en 1974 à Jersey City, dans le New Jersey, a débuté comme graffeur dans les rues de New York avant de se tourner vers la peinture, la sculpture et les estampes en édition limitée. La figure du Companion, apparue à la fin des années 1990, est depuis devenue un élément central de sa pratique, incarnant les thèmes de la vulnérabilité, du consumérisme et de la condition humaine. En fusionnant l'esthétique du dessin animé avec la dissection anatomique, KAWS invite les spectateurs à reconsidérer les formes familières de la culture pop à travers le prisme de l'introspection et de la complexité. « The Dissected Companion Grey » est non seulement une œuvre visuelle saisissante, mais aussi un moment charnière dans le développement de la capacité de KAWS à fusionner la sensibilité urbaine et la production artistique classique, ce qui en fait un jalon indélébile dans l'histoire du street art et du graffiti.

    $25,000.00

  • Walking Tall Original Acrylic Spray Painting by BLADE- Steven Ogburn

    BLADE- Steven Ogburn Walking Tall, peinture acrylique originale à la bombe de BLADE - Steven Ogburn

    Walking Tall, une œuvre originale à la peinture acrylique en aérosol réalisée par BLADE - Steven Ogburn, une œuvre unique sur une carte du métro MTA de New York par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée de 2011, réalisée à l'acrylique, à la peinture en aérosol et au marqueur, format 32x23 sur une carte du métro new-yorkais recyclée. Marcher fièrement sur les traces de l'histoire Créée en 2011 par BLADE, légende du graffiti new-yorkais de son vrai nom Steven Ogburn, « Walking Tall » est une œuvre unique et remarquable qui capture l'essence même de la culture graffiti du métro. Réalisée sur un plan du métro new-yorkais (MTA) récupéré, cette pièce de 81 x 58 cm, réalisée en techniques mixtes, est une fusion brute d'acrylique, de peinture aérosol et de marqueur. Elle fait revivre l'esthétique du boom du graffiti du début des années 1970 tout en reflétant le style inimitable de l'artiste. Elle rend hommage à l'époque où BLADE régnait sur le métro new-yorkais et témoigne de son influence toujours aussi forte sur l'évolution du street art et du graffiti. L'utilisation d'un véritable plan de métro comme support est à la fois symbolique et littérale : une surface qui lui servait autrefois de galerie à ciel ouvert se transforme en une œuvre d'art de collection. Les rames de métro réinventées sur papier L'œuvre « Walking Tall » de BLADE s'articule autour d'une rame de métro stylisée, recouverte de lettres abstraites, où les techniques traditionnelles du graffiti rencontrent l'expression géométrique et l'iconographie. La partie supérieure de la carte présente le rendu minimaliste d'une rame de métro argentée, comme émergeant d'un nuage noir – un clin d'œil direct aux mythiques événements d'occupation de wagons entiers. Le tiers inférieur explose de lettres stylisées vertes et jaunes sur un fond texturé à la bombe, agrémenté d'étoiles, de lignes et de symboles devenus emblématiques du langage visuel de BLADE. Chaque section de panneau déborde d'un chaos maîtrisé, symbolisant à la fois le mouvement des trains et l'élan implacable du graffiti lui-même. Ce format renforce le contexte dans lequel l'artiste s'est fait un nom : au cœur du mouvement, de la poussière et du bruit d'une infrastructure urbaine en activité. Les marques personnelles d'un roi « Walking Tall » est bien plus qu'une simple œuvre de graffiti : c'est une affirmation de longévité et d'authenticité. Au-dessus du train stylisé, BLADE se tague ainsi que son ancien crew, The Crazy 5, ancrant son œuvre dans l'histoire fondatrice du graffiti new-yorkais. L'intégration de ses éléments classiques, tels que les flèches, les formes et les figures en trois dimensions, n'est pas seulement décorative, mais profondément personnelle. Ces éléments servent de repères narratifs à une époque où taguer les trains était une véritable révolution culturelle autant qu'artistique. Le choix de BLADE de superposer son œuvre à un plan officiel du MTA ajoute une dimension supplémentaire à l'œuvre, fusionnant l'histoire du graffiti hors-la-loi et la cartographie institutionnelle. Art urbain pop et graffiti à impact institutionnel Comme la plupart des œuvres présentées à la galerie BLADE, « Walking Tall » s'inscrit dans l'esprit de la rue tout en réinterprétant le graffiti comme un art contemporain à part entière. Il en résulte une expérience visuelle hybride : un art reconnu à l'aspect brut, une technique raffinée alliée à la spontanéité urbaine. Cette œuvre appartient à un mouvement plus vaste où des artistes nés dans le métro sont passés de l'anonymat à la reconnaissance, en acquérant des œuvres documentées, signées et archivées. Elle témoigne d'un parcours profondément ancré dans le récit urbain authentique, désormais conservé dans des collections permanentes et des musées du monde entier. « Walking Tall » n'est pas une œuvre de nostalgie ; c'est une expression de survie, de style et de résilience, capturée sur une carte qui servait autrefois de guide aux trains qu'il a transformés en toiles roulantes.

    $3,500.00

  • Caught Fire Blue Yellow B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile Inside Out en rouge scintillant / Jerry B-Side

    Achetez Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side HPM 2-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print With Acrylic, Silkscreen Ink and Spraypaint⁠ on 310 gsm Coventry Rag (Deckle Edge) by Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Une nouvelle petite édition peinte à la main du studio. Celui-ci avec l'image "Inside Out". Une édition studio classique, peinte et imprimée à la main, chacune avec ses propres touches. Ce papier est lourd, travaillé en profondeur et taché. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Édition variée peinte à la main de 24 Acrylique et encre sérigraphique sur papier d'archive Estampillé, gaufré et signé Faile 1986

    $6,303.00

  • Happiness Overdose Azul Mariano_P Offset Lithograph Print by Madsaki

    Madsaki Surdose de bonheur Azul Mariano_P Lithographie offset de Madsaki

    Happiness Overdose Azul Mariano_P Lithographie offset par Madsaki Impression sur papier d'art vélin Édition limitée Tirée à la main Œuvre d'art pop de rue Graffiti. 2020. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée. Lithographie offset. Format : 19,75 x 19,75 pouces. Motif : visage souriant avec nez ensanglanté, en bleu. Kaikai Kiki Co. Ltd, Tokyo. L'alliance de l'iconographie et de la critique contemporaine « Happiness Overdose Azul Mariano_P » est une œuvre captivante de Madsaki, illustrant l'essence du Street Pop Art et du graffiti par sa simplicité graphique et son symbolisme poignant. Cette lithographie offset de 2020 sur papier d'art vergé, signée et numérotée en édition limitée à 100 exemplaires, présente un mélange unique entre la brutalité du street art et l'attrait universel du pop art. L'œuvre, mesurant 50 x 50 cm, représente un smiley stylisé aux teintes bleutées, agrémenté d'un détail notable : un nez ensanglanté. Ce détournement visuel joue avec le symbole universellement reconnu du bonheur, le smiley, pour transmettre un message plus profond et complexe. Le choix de Madsaki de représenter le smiley avec un nez ensanglanté peut être interprété comme un commentaire sur les excès de la société contemporaine, où la quête du bonheur peut parfois mener à des comportements autodestructeurs. L'utilisation d'une couleur vive et unique, Azul Mariano, confère à l'œuvre une présence visuelle saisissante, le bleu servant à la fois de toile de fond et d'élément essentiel. Ce choix chromatique peut susciter diverses émotions, du calme à la mélancolie, enrichissant ainsi les multiples niveaux d'interprétation de l'œuvre. Expression artistique dans le street art pop et le graffiti L'œuvre de Madsaki, « Happiness Overdose Azul Mariano_P », témoigne du pouvoir du street art et du graffiti à communiquer des idées complexes à travers une imagerie d'apparence simple. La force expressive de l'œuvre est amplifiée par son approche minimaliste : l'absence de détails complexes oblige le spectateur à se confronter à la juxtaposition troublante des connotations joyeuses du smiley et de la représentation graphique de la détresse. Comme souvent dans le street art et le graffiti, la lithographie de Madsaki possède une accessibilité intrinsèque. Le smiley, icône omniprésente de la communication numérique moderne, devient un support de commentaire social, permettant à l'œuvre de toucher un large public. Le tirage limité de « Happiness Overdose Azul Mariano_P » la transforme d'une œuvre de street art en un objet de collection recherché, comblant le fossé entre la nature éphémère du graffiti et la permanence des beaux-arts. En conclusion, cette œuvre se présente à la fois comme une création artistique et une critique culturelle, illustrant les dualités de la quête du bonheur à l'ère moderne. Le choix d'une édition limitée garantit que chaque exemplaire demeure une contribution unique et précieuse au discours sur l'art contemporain. « Happiness Overdose Azul Mariano_P » de Madsaki constitue un point de rencontre fascinant entre l'iconographie pop et l'esthétique du street art, une exploration visuelle des joies et des peines de la condition humaine.

    $2,188.00

Investment Grade Graffiti Street Pop Artwork

Œuvres d'art de qualité investissement dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti

Dans le contexte du street art et du graffiti, l'expression « œuvre d'art d'investissement » désigne des pièces présentant un fort potentiel d'appréciation financière tout en conservant une pertinence culturelle et esthétique. Ces œuvres sont généralement créées par des artistes jouissant d'une présence établie sur le marché, d'une reconnaissance institutionnelle ou d'une demande constante de la part des collectionneurs. L'expression « œuvre d'investissement » ne se limite pas à un prix élevé ; elle reflète une combinaison de rareté, de provenance, de qualité de production et du parcours de l'artiste. Sur le marché du street art, les œuvres d'investissement font souvent partie d'éditions limitées de sérigraphies, d'œuvres en techniques mixtes ou de toiles originales témoignant d'une maîtrise technique, d'une profondeur conceptuelle et d'une expression visuelle unique. Alors que la frontière entre culture urbaine et beaux-arts s'estompe, les collectionneurs se tournent de plus en plus vers cette catégorie pour sa valeur à long terme et son intérêt culturel.

Qualités qui définissent les œuvres pop de rue de qualité investissement

Les œuvres considérées comme des pièces de collection dans ce genre partagent plusieurs caractéristiques essentielles. Elles sont généralement signées et numérotées, et leur tirage est limité afin d'en accroître la rareté. Les matériaux jouent un rôle primordial : les estampes réalisées sur papier chiffon de coton de qualité muséale ou utilisant des pigments d'archivage sont particulièrement prisées des collectionneurs avertis. Les détails de production, tels que le gaufrage, les estampes à la cire chaude, les embellissements à la main ou les effets de réalité augmentée, rehaussent le prestige de l'œuvre. Plus important encore, ces œuvres reposent souvent sur un concept fort, qu'il s'agisse de critique politique, d'introspection émotionnelle ou de réinterprétation historique. Des artistes comme Cleon Peterson, Shepard Fairey, Handiedan et Faile ont produit des œuvres qui répondent systématiquement à ces critères, et dont la valeur s'est maintenue, voire a augmenté, sur les marchés des galeries et des ventes aux enchères.

Comportement du marché et stratégie des collectionneurs

Les collectionneurs qui investissent dans ce segment de marché suivent de près l'évolution des artistes, les résultats des ventes aux enchères, le contrôle des tirages et le soutien des institutions. Les sorties de galeries réputées comme Thinkspace, Stolenspace et Subliminal Projects sont souvent un gage de potentiel de collection à long terme. Le timing est crucial : les premières sorties, les éditions originales et les premières œuvres de haute qualité (HPM) ont tendance à surpasser les tirages ultérieurs ou les éditions ouvertes. De nombreuses œuvres de collection bénéficient également d'une visibilité internationale, que ce soit par le biais de fresques murales de grande envergure, d'expositions muséales ou de leur intégration dans des collections publiques. La rareté, associée à une visibilité soutenue, renforce la crédibilité, ce qui se traduit par une meilleure résistance sur le marché. Pour les investisseurs, ces œuvres constituent à la fois des atouts esthétiques et des marqueurs culturels, reflétant une époque à travers le prisme de l'expression urbaine.

Le rôle de la valeur culturelle dans l'art d'investissement

Contrairement aux instruments financiers traditionnels, l'art d'investissement revêt une dimension émotionnelle et culturelle. Dans le street art, le pop art et le graffiti, cette dualité est exacerbée. Ces œuvres émergent souvent de la résistance, de l'identité, de la satire ou de la mémoire, leur conférant une résonance qui transcende l'attrait superficiel. Les œuvres les plus précieuses dans ce domaine ne se contentent pas de décorer ; elles perturbent, informent et provoquent. Cette profondeur de message et de médium distingue les œuvres d'investissement des simples tirages décoratifs. Alors que collectionneurs et institutions reconnaissent de plus en plus le pouvoir des œuvres issues de la rue à définir la culture visuelle contemporaine, le graffiti et le pop art d'investissement continuent de trouver une place de choix dans le dialogue en constante évolution entre finance et patrimoine artistique.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte