Homme

890 produits

  • Chateau Paris Black Letterpress Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva TYPOGRAPHIE

    Achetez TITLE Edition limitée 2 couleurs Hand Letterpress Print sur MEDIUM par ARTIST pop art graffiti célèbre artiste art. INFO

    $200.00

  • Al Green Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Al Green Skateboard Art Deck par Supreme

    Planche de skateboard Al Green Deck Limited Edition, design de la marque Supreme Planche de skate Supreme FW22 2022 avec placage naturel et couche supérieure noire. Graphisme imprimé sur la face inférieure, logo World Famous et logo Box imprimés sur la face supérieure.

    $298.00

  • Action Jackson Giclee Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Reproduction giclée d'Action Jackson par Ron English - POPaganda

    Œuvre d'art Action Jackson, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Ron English - POPaganda. L'hommage de Ron English à l'artiste Jackson Pollock par POPaganda était une figurine articulée personnalisée de 30 cm (échelle 1/6) présentée au salon (In)Action Figure Show du magazine Clutter, intitulée « Action Jackson ». Cette pièce exceptionnelle, signée par Ron English au dos, a également été reproduite en édition extrêmement limitée par tirage giclée 30 x 40 cm (12 x 16 pouces), numéroté et signé par l'artiste. Seuls 10 exemplaires de ce tirage ont été produits.

    $636.00

  • Che No Vive Orange Art Toy by Frank Kozik

    Frank Kozik Jouet artistique Che No Vive Orange par Frank Kozik

    Che No Vive - Orange Édition Limitée Figurine d'Art en Résine Œuvre d'Art de Collection de l'artiste de graffiti de rue Frank Kozik. Figurine en résine moulée à la main, échelle 3,75", sous blister, signée et numérotée, édition limitée à 20 exemplaires. Figurine d'art sous blister 2021 sculptée par George Gaspar Dead Che.

    $218.00

  • Joker Brand- Green Pink Original Spray Paint Acrylic Painting by Ben Frost

    Ben Frost Joker Brand - Peinture acrylique originale en aérosol vert rose par Ben Frost

    Joker Brand - Peinture originale unique en son genre, technique mixte acrylique et peinture aérosol, sur bois encadré, par Ben Frost, artiste de graffiti de rue populaire. 2022 « Joker Brand » - Acrylique et peinture aérosol sur panneau - Variante verte/rose 60 cm x 60 cm (23,5 x 23,5 pouces) Signée, titrée et datée au verso

    $5,463.00

  • Presidents Day Hero Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Héros de la Journée des Présidents » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Presidents Day - Hero - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure à bords frangés, par Mr Brainwash - Thierry Guetta, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 2018 Édition limitée signée et numérotée à 50 exemplaires. Format de l'œuvre : 18 x 22 pouces. À l'occasion de la Journée des présidents, Mr. Brainwash est fier d'annoncer la sortie d'une nouvelle sérigraphie rendant hommage au premier président des États-Unis, George Washington. Cette œuvre, conçue par Mr. Brainwash, présente une image dans quatre poses différentes. Il s'agit d'une sérigraphie en six couleurs sur papier d'art d'archive déchiré à la main. Des tirages individuels des quatre images composant la grande estampe seront également disponibles. Chaque sérigraphie, imprimée sur papier d'art d'archive déchiré à la main, est signée et numérotée, avec une empreinte digitale au dos. Dimensions d'un tirage : 56 x 46 cm (22 x 18 pouces).

    $4,011.00

  • Fab 5 Colorado Red Wildstyle Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Fab 5 Freddy- Fred Brathwaite Peinture aérosol Fab 5 Colorado Red Wildstyle, illustration de Montana MTN

    Fab 5 Colorado Red Spray Paint Can Artwork by Fab 5 Freddy- Fred Brathwaite x Montana MTN Limited Edition Artist Paint Crossover Graffiti Street Object Art. 2024 Fab 5 Colorado Rouge Édition Limitée à 500 exemplaires Bombe de Peinture avec Coffret en Bois Personnalisé Œuvre d'Art 3x8 Monts du Montana Remplie de Peinture. Photo stylisée d'un rappeur, musicien et artiste Wildstyle Fab 5 Freddy, homme afro-américain, style graffiti vintage. Fab 5 Freddy et Montana MTN : Une révolution des bombes aérosol La collaboration entre Fab 5 Freddy, de son vrai nom Fred Brathwaite, et Montana MTN en 2024 a donné naissance à une pièce unique, fusionnant l'énergie du street art et l'essence du design de collection. La bombe de peinture « Fab 5 Colorado Red » n'est pas qu'un simple outil pour créer des graffitis : c'est une véritable œuvre d'art. Tirée à seulement 500 exemplaires, chaque bombe est une édition limitée qui capture l'influence de Fab 5 Freddy sur la culture graffiti et hip-hop. Son coffret en bois sur mesure transforme la bombe, d'un simple contenant de peinture, en un objet d'art, soulignant l'importance de la présentation dans le monde des objets de collection. Chaque bombe, de dimensions modestes (7,6 x 20,3 cm), est remplie de la vibrante teinte « Colorado Red », un clin d'œil aux choix de couleurs audacieux et percutants souvent utilisés par les graffeurs. Le design de la bombe présente une photo vintage d'un homme afro-américain, représentant Fab 5 Freddy lui-même, stylisée de manière à marier le lettrage wildstyle du graffiti à un portrait classique. Ce design incarne l'héritage de Fab 5 Freddy dans les univers du pop art urbain et du graffiti, comblant le fossé entre la rue et la galerie. L'héritage du Wildstyle : L'influence de Fab 5 Freddy sur l'art du graffiti L'apport de Fab 5 Freddy à la culture graffiti est monumental. Il fut parmi les premiers à populariser le graffiti et le hip-hop new-yorkais auprès d'un public international, transformant la perception du graffiti, autrefois considéré comme un acte de vandalisme, en une forme d'art reconnue. Son style wildstyle, caractérisé par des lettres et des symboles complexes et imbriqués, fut révolutionnaire, influençant d'innombrables artistes et lui assurant une place de choix dans l'histoire du street art. Le visuel de la bombe de peinture « Fab 5 Colorado Red » perpétue cet héritage, rendant hommage au style et à l'influence de Fab 5 Freddy. Ce visuel raconte l'histoire des rues, l'évolution du graffiti en tant que forme d'art et celle de l'homme qui a contribué à son intégration dans la culture populaire. Chaque bombe, en édition limitée, célèbre l'histoire et l'évolution du street art pop, incarnant l'esprit créatif de Fab 5 Freddy. Le phénomène de l'objet d'art : de l'utilité à l'icône Le phénomène de la transformation d'objets utilitaires, comme les bombes de peinture, en icônes artistiques est de plus en plus répandu dans le monde du graffiti et du street art. Ces objets, autrefois considérés comme de simples outils de travail pour les artistes de rue, sont devenus de véritables supports, offrant aux artistes un nouveau médium pour exprimer leur vision. La bombe de peinture « Fab 5 Colorado Red » de Montana MTN illustre parfaitement cette tendance : l'objet lui-même devient une œuvre d'art, convoitée par les collectionneurs et les amateurs. La collaboration entre Fab 5 Freddy et Montana MTN dépasse le simple cadre commercial ; elle symbolise la convergence de l'art et de l'utilité, de la rue et du monde institutionnel. Chaque bombe, avec sa couleur vibrante et son design saisissant, témoigne du pouvoir du street art d'innover et d'inspirer, de transcender ses origines et de s'intégrer pleinement au vocabulaire artistique. Ces bombes en édition limitée ne sont pas seulement des contenants de peinture, mais aussi des témoins de l'histoire, perpétuant l'héritage du street art et du graffiti pour que les nouvelles générations puissent le découvrir et l'apprécier. Dans le milieu artistique, des collaborations comme « Fab 5 Colorado Red » témoignent du pouvoir transformateur de l'art, de sa capacité à métamorphoser les objets et les perceptions. Elles rendent hommage à des artistes tels que Fab 5 Freddy, qui ont ouvert la voie à la reconnaissance et à la célébration du street art, garantissant ainsi que l'essence même de la rue – la voix audacieuse et sans concession du graffeur – demeure un élément essentiel du débat artistique.

    $239.00

  • Runaway Paradise Black DFXX B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile Inside Out en rouge scintillant / Jerry B-Side

    Achetez Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side HPM 2-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print With Acrylic, Silkscreen Ink and Spraypaint⁠ on 310 gsm Coventry Rag (Deckle Edge) by Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Une nouvelle petite édition peinte à la main du studio. Celui-ci avec l'image "Inside Out". Une édition studio classique, peinte et imprimée à la main, chacune avec ses propres touches. Ce papier est lourd, travaillé en profondeur et taché. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Édition variée peinte à la main de 24 Acrylique et encre sérigraphique sur papier d'archive Estampillé, gaufré et signé Faile 1986

    $6,303.00

  • Mistery Avatar Blue Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Mistery Mistery Avatar Blue Spray Paint Can Artwork par Montana MTN

    Mystery - Avatar Blue Édition Limitée Rare Bombe de Peinture Aérosol Œuvre d'Art Croisement du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Mistery est l'un des graffeurs australiens les plus influents et les plus anciens. Ayant débuté comme B-boy au début des années 1980, il continue de représenter la culture hip-hop à travers le breakdance, le graffiti et en tant que MC. Bien que connu pour ses personnages emblématiques de B-boys, Mistery affirme que le graffiti est avant tout une question de formes et continue donc à perfectionner son style. Présent aux quatre coins du monde, Mistery a incontestablement marqué son époque. B-boy, artiste martial, pasteur, MC et graffeur, Mistery est une figure énigmatique.

    $218.00

  • Kurt Skull LND Archival Print by Joe King

    Joe King Impression d'archives Kurt Skull LND par Joe King

    Kurt Skull LND Édition Limitée Tirages d'Art Pigmentaires d'Archives sur Papier Beaux-Arts par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Joe King. Kurt LND [Les légendes ne meurent jamais] par Joe King. Inspiré par Kurt Cobain. Tirage d'archive. Édition limitée à 40 exemplaires | Signé et numéroté par l'artiste. Dimensions : 28 x 35,5 cm. Provenance : Long Beach, Californie.

    $134.00

  • Vincent Price Original Graphite Pencil Drawing by Joe King

    Joe King Dessin au crayon graphite original de Vincent Price par Joe King

    Dessin original au crayon graphite de Vincent Price, réalisé à la main sur papier beaux-arts par Joe King, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé, 2010, format 8x11, encadré dans un cadre orné avec passe-partout.

    $820.00

  • It's Your Birthday Pink HPM Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie rose HPM « It's Your Birthday » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    C'est ton anniversaire, peinture rose, édition limitée, sérigraphie HPM 1 couleur et peinture acrylique rehaussée à la main sur papier d'art frangé à la main par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, pop art moderne. 2018 Encadré, signé et numéroté, peinture rose HPM, édition limitée de 30 exemplaires, embellie à la main, dimensions de l'œuvre : 50 x 38, sérigraphie monochrome avec finition à la main sur papier d'art d'archivage. Caractère unique des estampes embellies à la main par Mr. Brainwash Dans le pop art et le graffiti contemporains, rares sont les œuvres aussi marquantes que « It's Your Birthday » de l'artiste de rue Mr. Brainwash, alias Thierry Guetta. Cette pièce incarne l'esprit du street art grâce à son papier d'art de qualité supérieure, orné et frangé à la main, et à une touche de peinture acrylique rose qui bouscule les conventions. Cette édition limitée de 2018 témoigne du dévouement de l'artiste à son art et de sa volonté d'insuffler sa personnalité à chaque estampe. Sous le pseudonyme de Mr. Brainwash, Thierry Guetta est devenu une figure fascinante du street art. Son style, qui allie la brutalité du street art à la sophistication des œuvres d'art exposées en galerie, lui a valu autant de critiques que d'éloges. « It's Your Birthday » illustre son goût pour les déclarations audacieuses et l'utilisation d'images populaires réinterprétées à travers le prisme du street art. Le support sérigraphié monochrome est transformé par une finition manuelle, garantissant ainsi le caractère unique de chaque exemplaire. La série « C'est ton anniversaire » est une édition limitée à 30 exemplaires, chacun étant fini à la main par Mr. Brainwash en personne. Ce procédé d'embellissement manuel consiste en l'application de peinture acrylique rose, une signature qui ajoute dimension et texture, faisant de chaque estampe une œuvre d'art unique. Cette technique abolit la frontière entre la production de masse et l'objet unique, reflétant la philosophie de l'artiste selon laquelle l'art doit être à la fois accessible et exclusif. Importance de la sérigraphie dans l'œuvre de M. Brainwash La sérigraphie, technique emblématique du pop art, est utilisée par Mr. Brainwash en un clin d'œil tout en repoussant ses limites. L'estampe « It's Your Birthday », aux dimensions impressionnantes de 50 x 38 pouces (127 x 97 cm), offre un support audacieux aux expérimentations de l'artiste avec la couleur et la forme. Le choix d'un papier d'art de qualité archive garantit la longévité de l'œuvre, alliant la nature éphémère du street art à la permanence recherchée par les collectionneurs. Depuis son apparition sur la scène artistique, Mr. Brainwash est une figure controversée, son authenticité et son style faisant débat. Pourtant, des œuvres comme « It's Your Birthday » consolident sa place sur le marché de l'art. Le format de cette édition limitée, la qualité des matériaux et la touche personnelle des embellissements réalisés à la main en font une pièce très prisée des collectionneurs. Elle célèbre l'influence du street art sur la culture contemporaine et la manière dont des artistes comme Mr. Brainwash continuent d'innover au sein de ce genre. L'influence de Mr. Brainwash sur le pop art, le street art et le graffiti est indéniable. Chaque estampe, rehaussée à la main, remet en question les idées reçues sur le street art et ses interactions avec le monde des beaux-arts. « It's Your Birthday » est un joyau coloré de son art, une édition limitée qui capture l'esprit exubérant et novateur du pop art urbain.

    $4,740.00

  • Promised Land Night Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $759.00

  • Rise Above Original Spray Paint Painting by D*Face- Dean Stockton x Shepard Fairey

    D*Face- Dean Stockton Rise Above Peinture en aérosol originale par D * Face - Dean Stockton x Shepard Fairey

    Rise Above, une œuvre d'art unique en son genre, mêlant collage, peinture en aérosol et sérigraphie sur papier beaux-arts, réalisée par les légendes du graffiti D*Face et Shepard Fairey. 2021. Signé en bas à droite au dos par les deux artistes. Collage original réalisé à partir de captures d'écran d'archives et de peinture aérosol. Encadré en hêtre teinté noir. 54 x 48 cm (21 1/4 x 18 7/8 po). Riot D*Face Ruined My Day L'essence collaborative de D*Face et Shepard Fairey L'œuvre intitulée « Rise Above » témoigne avec force de la synergie entre deux figures emblématiques du street art et du graffiti : DFace et Shepard Fairey. Ce collage original, composé de sérigraphies d'archives et de peinture aérosol sur papier d'art, exprime avec puissance le commentaire socio-politique qui caractérise le travail des deux artistes. Signée par DFace et Shepard Fairey en 2021, l'œuvre est encadrée dans un cadre en hêtre teinté noir, mesurant 54 x 48 cm, et porte l'esprit de rébellion et de résistance qui définit l'œuvre des deux artistes. La collaboration entre D*Face et Shepard Fairey pour « Rise Above » marque un tournant dans l'histoire du street art. Chacun a contribué de manière significative à l'évolution du graffiti et du street art, et leur collaboration sur cette œuvre est un dialogue entre deux voix distinctes partageant des intérêts thématiques communs. Le titre de l'œuvre, « S'élever au-dessus », résume l'essence même de la philosophie commune des artistes : un appel à transcender le statu quo et à remettre en question les normes sociales par l'art. « S'élever au-dessus » est une œuvre magistrale, fruit d'un subtil mélange de techniques. Chaque couche de collage, de peinture aérosol et de sérigraphie contribue à la profondeur et à la texture de la pièce. Les sérigraphies d'archives font écho aux œuvres passées des artistes, instaurant ainsi une continuité et un héritage au sein de leur travail. La peinture aérosol apporte une dimension brute et viscérale, rappelant leurs interventions dans la rue, tandis que la sérigraphie confère précision et complexité. Cette combinaison de méthodes aboutit à une œuvre d'une grande richesse visuelle et conceptuelle. Iconographie et message dans « S'élever au-dessus » L'iconographie de « Rise Above » est riche de sens. L'œuvre présente un portrait caractéristique du style de D*Face, évoquant l'esthétique des bandes dessinées et les motifs squelettiques qu'il emploie fréquemment. Ce personnage tient une pancarte où l'on peut lire « DFace Ruined My Day », une déclaration autoréférentielle jouant avec le nom de l'artiste et sa réputation de subversif. L'influence de Shepard Fairey est manifeste dans les éléments typographiques audacieux et l'imagerie de style propagandiste qui incitent les spectateurs à questionner l'autorité et les structures de pouvoir. L'impact socio-politique de « Rise Above » est à la fois actuel et intemporel. En fusionnant leurs styles respectifs, D*Face et Shepard Fairey ont créé une œuvre qui aborde les enjeux socio-politiques contemporains tout en restant pertinente pour les générations futures. L'appel à « s'élever au-dessus » lancé par l'œuvre est un message universel d'émancipation, encourageant les spectateurs à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. La collaboration entre ces deux artistes nous rappelle le rôle puissant que l'art peut jouer pour susciter la réflexion et inspirer le changement. L'héritage de « S'élever au-dessus » dans l'art urbain « Rise Above » s'inscrit dans la lignée du street art en illustrant le potentiel de la collaboration au sein de ce genre. Le partenariat entre D*Face et Shepard Fairey démontre comment les artistes peuvent s'unir pour amplifier leur message et leur impact. Ces deux artistes ayant joué un rôle déterminant dans la reconnaissance du street art par le grand public, cette œuvre témoigne également de la maturité de cet art en tant que forme d'art à part entière, capable de transmettre des récits complexes et de susciter de fortes émotions. « Rise Above » est une œuvre saisissante qui incarne l'esprit rebelle du pop art et du graffiti. La collaboration entre D*Face et Shepard Fairey atteste du pouvoir de l'art à communiquer, à interpeller et à inspirer. La complexité de l'œuvre, tant sur le plan technique que symbolique, offre une expérience visuelle riche et un message poignant qui résonne avec les valeurs fondamentales du street art. L'exposition « Rise Above », toujours appréciée des amateurs d'art et des collectionneurs, constitue une contribution importante au discours sur l'art contemporain, nous rappelant le pouvoir transformateur de la collaboration artistique.

    $7,290.00

  • Talk Talk Talk- Red Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Talk Talk Talk - Sérigraphie rouge par Cleon Peterson

    Talk Talk Talk - Sérigraphie bicolore rouge en édition limitée, tirée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² avec bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie artisanale 24x18" en noir et rouge, imprimée sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 150 exemplaires. L'esthétique des œuvres de Cleon Peterson puise son inspiration dans des influences variées, allant de la céramique grecque antique à la bande dessinée, ce qui se traduit par une monochrome et un symbolisme chromatique fort. Plus précisément, les figures s'alignent sur de multiples lignes droites, créant ainsi l'illusion d'une composition en plusieurs niveaux. La perspective et l'impression de profondeur sont présentes, mais modérées, dans l'art de Peterson et, à l'instar des vases grecs, l'arrière-plan est généralement laissé vide ou légèrement orné.

    $759.00

  • Astro Boy Hoodie- Black Light Art Toy by Faile

    Faile Sweat à capuche Astro Boy - Black Light Art Toy par Faile

    Sweat à capuche Astro Boy - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue Faile x Deluxx Fluxx x ToyQube. En collaboration avec le sweat à capuche FAILE x Deluxx Fluxx x ToyQube Astro Boy, l'emblématique Astro Boy prend vie dans l'univers sonore et visuel du club Deluxx Fluxx, grâce à une luminescence UV noire. Il porte un sweat à capuche et une veste de survêtement personnalisés. Célébrant l'esthétique du célèbre club Deluxx Fluxx de Detroit, cette figurine en édition limitée à 500 exemplaires mesure 25 cm de haut.

    $863.00

  • Sale -15% Gent Lenticular Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Impression lenticulaire Gent par Pose - Jordan Nickel

    Impression lenticulaire Gent sur papier d'art épais de qualité supérieure par l'artiste pop de rue Pose- Jordan Nickel, œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 50 exemplaires. Œuvre de 76,2 x 57,2 cm (22,5 x 30 pouces) . Impression lenticulaire holographique à effet de couleur et d'image changeantes. POSE (Jordan Nickel). Impression lenticulaire à bascule triphasée, lentille PETG 33 mil 40 lpi. « Je peins dans la rue depuis près de 30 ans et j'ai toujours cherché à faire écho à mon travail d'atelier, reflétant ainsi la nature changeante de mes œuvres en extérieur, dans la nature. C'est seulement avec le temps que les couleurs se transforment, que les textures se multiplient et que de riches fragments s'assemblent pour former un récit plus profond. Je souhaite que mon travail soit interactif, c'est pourquoi j'étais ravie de travailler avec un procédé comme l'impression lenticulaire. Il m'a offert la possibilité d'exprimer la fluidité de la rue à travers le jeu des couleurs, des textures et des formes. » - Pose - Jordan Nickel La fusion dynamique du street art et du jeu optique dans l'estampe lenticulaire « Gent » de Pose L'estampe lenticulaire « Gent » de Pose, pseudonyme de Jordan Nickel, est une œuvre d'art en édition limitée qui illustre la fusion dynamique entre l'esthétique du street art et la fantaisie optique du pop art. Cette création de 2021, signée et numérotée, est limitée à 50 exemplaires, mesurant 57 x 76 cm et imprimée sur un papier d'art épais. Elle est conçue pour captiver par ses couleurs holographiques et son illusion lenticulaire changeante. Le travail de Pose est profondément ancré dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti, puisant dans son expérience de graffeur et son évolution vers le street art pop, dont les œuvres sont reconnues pour leur palette vibrante et leurs superpositions complexes. L'estampe « Gent » témoigne de l'ingéniosité de Pose, mettant en valeur une technique lenticulaire qui permet à l'image de se transformer selon le point de vue du spectateur. Cet élément interactif de l'œuvre invite les spectateurs à interagir activement avec elle, à expérimenter la transformation des couleurs et des formes et à découvrir de nouvelles facettes et de nouveaux détails sous différents angles. L'impression lenticulaire fait le lien entre le statique et le dynamique, offrant une narration différente à chaque regard, à l'image du paysage urbain en perpétuelle évolution qui inspire l'art de Pose. Reflets de la vie et de la culture urbaines dans l'art de Pose Dans « Gent », Pose reflète l'énergie vibrante de la vie et de la culture urbaines, avec des éléments qui semblent émerger et disparaître en arrière-plan, à l'image de la nature éphémère du street art. L'estampe est un collage vibrant de figures, de formes et de lettres abstraites, évoquant le langage visuel du graffiti tout en le réinterprétant à travers un prisme contemporain. L'œuvre fait écho à la tradition du graffiti, avec ses tags et son écriture stylisée, mais sublime ces éléments grâce à une maîtrise artistique et des techniques de production sophistiquées. Le choix de Pose d'utiliser l'impression lenticulaire dans « Gent » témoigne de son exploration continue du potentiel de l'art à surprendre et à captiver le public. L'effet lenticulaire confère une dimension physique à l'œuvre, suggérant une métaphore des multiples perspectives et expériences qui définissent la vie citadine. À l'instar d'une ville qui révèle différentes facettes d'elle-même selon les moments et les points de vue, « Gent » offre une expérience visuelle en perpétuelle évolution qui interpelle la perception du spectateur et l'invite à une exploration répétée. L'estampe lenticulaire « Gent » de Posecelebrates illustre la dynamique entre l'énergie brute du street art et la sophistication des techniques artistiques modernes. Cette œuvre capture l'esprit du pop art et du graffiti contemporains, offrant une expérience visuelle riche et captivante qui reflète la nature multiforme de la culture urbaine. Avec des œuvres comme « Gent », Pose repousse sans cesse les limites du street art, s'imposant comme une figure majeure de son évolution.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Bob Mould AP Autograph Signed Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie signée par Bob Mould AP et OBEY

    Bob Mould AP Sérigraphie signée par Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier beaux-arts crème moucheté Œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artiste. Épreuve d'artiste AP 2008 signée par Bob Mould au feutre et Shepard Fairey - OBEY. Édition limitée numérotée à 500 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie représentant Bob Mould des groupes Hüsker Dü, Sugar et The Jacks. District Line. Bob Mould était le guitariste et co-compositeur de Hüsker Dü, l'un des groupes hardcore/indie les plus novateurs des années 80. Comptant parmi les groupes les plus populaires du label SST Records, ils furent parmi les premiers groupes indé américains à signer avec une major. On leur attribue le mérite d'avoir ouvert la voie à des groupes comme Sonic Youth, The Pixies et Nirvana. J'ai emprunté l'album « Zen Arcade » de Hüsker Dü à un ami en seconde et j'ai rapidement collectionné le reste de leur discographie. Je recommande tout particulièrement leur album « Flip Your Wig ». Après la séparation de Hüsker Dü, Bob a formé Sugar et poursuit désormais une carrière solo. Son nouvel album, « District Line », est excellent. - Shepard Fairey - OBEY Hommage de Shepard Fairey à Bob Mould : fusion de la musique et de l'art urbain L'épreuve d'artiste signée Bob Mould par Shepard Fairey, une sérigraphie en édition limitée, rend hommage à l'influence profonde de Bob Mould sur la scène musicale. Figure emblématique d'OBEY et figure incontournable du street art, cette sérigraphie de 2008, tirée à 500 exemplaires, est une pièce unique. Elle est réalisée selon la technique signature de Fairey, utilisant cinq couleurs sur un papier d'art crème moucheté, et mesure 45,7 x 61 cm. La signature de Mould, apposée au feutre sur son visage, ajoute une touche personnelle, mêlant le récit visuel à la sensation tactile de la main du musicien. Cette sérigraphie capture les traits de Mould, connu pour son travail novateur avec des groupes comme Hüsker Dü, Sugar et The Jacks, et l'essence même de son impact sur les genres hardcore et indie. L'hommage rendu par Fairey à l'héritage de Mould, de l'album fondateur « Zen Arcade » à « Flip Your Wig » et au-delà, souligne l'importance de cette estampe en tant que témoignage de l'histoire culturelle. Fairey, dont l'art est depuis longtemps imprégné de commentaires sociaux et d'influences de l'industrie musicale, utilise cette estampe pour honorer un musicien qui a joué un rôle déterminant dans le développement de la scène indie américaine contemporaine. Bob Mould et l'évolution de la musique indépendante américaine dans les arts visuels Le parcours de Bob Mould à travers l'évolution de la musique indie américaine est intimement lié à cette sérigraphie. L'interprétation artistique de Shepard Fairey transcende le simple portrait ; elle est une représentation symbolique de l'époque où des groupes comme Sonic Youth, The Pixies et Nirvana ont redéfini le paysage musical, avec Mould et Hüsker Dü à leur tête. Fan inspiré par les bandes originales brutes et passionnées de sa jeunesse, Fairey puise son inspiration dans la musique de Mold, ce qui confère à l'œuvre une dimension intime et respectueuse. La sérigraphie témoigne de la pertinence toujours actuelle de Mould, Fairey mettant en lumière ses œuvres solo telles que « District Line ». L'œuvre symbolise la confluence entre le street art et l'énergie viscérale de la musique qui en constitue souvent la bande-son. La capacité de Fairey à insuffler à son travail l'esprit de la musique qu'il admire confère une profondeur particulière à la sérigraphie, la transformant d'un simple objet de collection en un témoignage narratif majeur au sein du street art et du graffiti. L'estampe sérigraphique signée Bob Mould AP de Shepard Fairey est bien plus qu'une simple rencontre entre art visuel et musique : c'est un hommage à l'héritage durable d'un artiste qui a contribué à façonner le son d'une génération. Œuvre de street art pop, elle incarne l'esprit rebelle du mouvement indie. Elle témoigne du pouvoir de l'art à transcender les médiums et à devenir un vecteur d'unité pour la réflexion et l'appréciation culturelles. Le tirage limité, associé aux signatures personnelles de Mould et de Fairey, en fait une pièce de collection qui immortalise un moment charnière dans l'interaction entre musique et art visuel.

    $808.00

  • Childs Face 84 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Visage d'enfant 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Visage d'enfant 84 Œuvre originale unique en son genre, peinture à l'huile et technique mixte sur carton, par le célèbre artiste impressionniste moderne Peter Keil. Peinture originale signée de Peter Keil, datant de 1984, format 30 x 40 cm, représentant le visage d'un grand garçon. Quelques éclats de peinture sont visibles sur la joue, un défaut fréquent chez les œuvres originales de Peter Keil. Le visage d'enfant de Peter Keil en 1984 : une fusion entre l'expressionnisme et le pop art urbain « Visage d'enfant '84 » de Peter Keil illustre avec éclat la rencontre entre les techniques impressionnistes modernes et l'esprit du street art et du graffiti. Cette œuvre originale, une peinture à l'huile sur carton, mesure 30 x 40 cm et révèle le style singulier de Keil, souvent reconnu pour son approche spontanée et audacieuse de l'art moderne. Représentant un visage d'enfant géant, le tableau capture l'innocence et l'expressivité propres à l'enfance, à travers le prisme du style impressionniste et vibrant de Keil. Caractéristique des œuvres originales de Peter Keil, cette pièce présente quelques écaillures de peinture sur la joue, conséquence naturelle de la technique de l'empâtement et de la fragilité du carton. Ces écaillures n'altèrent en rien l'impact de l'œuvre ; au contraire, elles enrichissent son récit, reflétant le passage du temps et l'histoire tactile du processus créatif de Keil. Cet élément de texture, fréquent dans les œuvres originales de Keil, souligne l'émotion brute et sans filtre qu'il cherche à capturer chez ses sujets. Interprétation du langage artistique de Keil dans Child's Face '84 Interpréter « Visage d'enfant '84 » de Keil exige de comprendre son langage artistique, qui fusionne les formes abstraites de l'impressionnisme avec les couleurs vibrantes et l'immédiateté émotionnelle du street art. Le portrait qu'il dresse dépasse la simple représentation des traits d'un enfant ; il explore le caractère et les émotions transmis par des formes exagérées et une riche palette de couleurs. Les grands yeux lumineux dominent la composition, véritables fenêtres sur l'âme de l'enfant, et font écho à la profondeur de l'expérience humaine que Keil cherche à explorer à travers son art. Le choix du carton comme support témoigne de la volonté de Keil de combler le fossé entre les beaux-arts conventionnels et les matériaux plus accessibles et quotidiens souvent utilisés dans le street art, le pop art et le graffiti. Ce choix non conventionnel reflète une démocratisation de l'art, thème central du street art, qui vise à rendre l'art accessible et compréhensible par un large public. En utilisant le carton, Keil remet en question les normes artistiques traditionnelles et s'inscrit dans une forme d'expression artistique ancrée dans les réalités de la vie urbaine. L'influence durable de l'approche de Keil en matière de portrait L'influence durable de l'approche de Peter Keil en matière de portrait est manifeste dans « Visage d'enfant '84 ». Son œuvre, souvent rattachée à l'impressionnisme moderne, trouve un écho dans un large éventail de formes artistiques, notamment le pop art urbain et le graffiti. La contribution de Keil à ces genres réside dans sa capacité à insuffler à la peinture de portrait traditionnelle une immédiateté et une authenticité brute, caractéristiques de l'art urbain. Ce tableau, avec ses contours audacieux et ses couleurs éclatantes, témoigne de l'esprit novateur de Keil et de son impact sur l'art contemporain. De plus, la vivacité de l'œuvre, une signature de Keil, souligne le potentiel expressif du pop art urbain et du graffiti. « Visage d'enfant '84 » illustre comment ces genres peuvent transmettre des récits émotionnels complexes, remettant en question l'idée reçue selon laquelle le street art se limite au commentaire public ou à la critique sociale. Le portrait de Keil est une célébration de l'individualité et de l'esprit humain, capturées dans le regard d'un enfant et exprimées par la peinture. « Visage d'enfant '84 » de Peter Keil est une œuvre majeure qui illustre la rencontre entre l'impressionnisme moderne et l'univers dynamique du street art et du graffiti. La spontanéité de son exécution, l'éclat de ses couleurs et la richesse de ses textures contribuent à son attrait intemporel et à son statut de témoignage éloquent de la vision artistique de Keil. Portant les marques de sa création, cette œuvre continue de fasciner et d'inspirer, offrant un aperçu de la profondeur et de la diversité de son travail.

    $266.00

  • Voodoo Child Silkscreen Print by Joe King

    Joe King Sérigraphie enfant vaudou par Joe King

    Voodoo Child, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Joe King, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $134.00

  • My Love Is Vengeance Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Dans la nuit MMXXI - Or/Noir

    Achetez Into The Night MMXXI - Sérigraphie 2 couleurs tirée à la main en édition limitée or/noir sur papier Coventry Rag 290 g/m² avec bords frangés par Cleon Peterson Rare Street Art célèbre artiste pop. 32 x 32 pouces. Sérigraphie dorée et noire tirée à la main. imprimé sur du papier Coventry Rag 290 g/m² avec des bords frangés. Chaque tirage est signé et numéroté. Édition limitée de 125 La visualité du travail de Cleon Peterson est basée sur une variété d'influences, de la poterie grecque antique aux bandes dessinées, résultant en une monochromie et un fort symbolisme des couleurs. Plus en détail, les figures existent sur de multiples lignes droites, ce qui, par la suite, crée l'illusion que l'œuvre est divisée en niveaux. La perspective et l'impression de profondeur existent modérément dans l'art de Peterson et, tout comme dans les vases grecs, l'espace du fond est généralement laissé vide ou légèrement embelli.

    $863.00

  • Psychedelic Andre- Pinnacle Blue Blotter Paper Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Psychedelic Andre- Pinnacle Blue Blotter Paper Print par Shepard Fairey- OBEY

    Psychedelic Andre - Pinnacle Blue Blotter Paper Limited Edition Archival Pigment Print Art on Perfored Blotter Paper by Shepard Fairey X John Van Hamersveld pop culture LSD artwork. « J'ai créé cette image pour la première fois en 1967, puis l'affiche est sortie en 1968. Un jour, je me suis assis et j'ai commencé ce dessin, dans mon style habituel. J'étais directeur artistique chez Capitol Records et je ne dessinais plus beaucoup. C'était une toute nouvelle étape pour moi. Mais c'était l'occasion de tester mon dessin, de le transposer sur une affiche et de la faire publier. Le résultat a été excellent. Le concert a été un succès retentissant. Il y avait des publicités partout et le public adorait l'affiche. Elle est tout de suite entrée dans l'histoire, un peu comme l'affiche de The Endless Summer. » - John Van Hamersveld « Je suis devenu fan d'Hendrix après avoir quitté ma période punk rock orthodoxe. J'ai fini par être attiré par l'image de John car elle comportait un clin d'œil au psychédélisme, sans tomber dans l'excès de détails baroques, ce qui lui a permis de devenir iconique. Cette image d'Hendrix elle-même — ainsi que quelques autres influences, comme Barbara Kruger et le constructivisme russe — a eu une influence considérable sur ma façon de créer des œuvres capables de se démarquer dans le brouhaha de la rue tout en conservant un style reconnaissable. Lorsque je réalisais des variations d'André sur différents fonds, je m'intéressais beaucoup à l'art psychédélique, mais l'œuvre de John m'a vraiment inspiré à créer quelque chose qui s'écarte de la simple reproduction de l'image originale d'André. Ainsi, le Pinnacle Hendrix de John a en quelque sorte été la porte d'entrée vers l'évolution de tout mon projet André le Géant. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette image pour moi. » - Shepard Fairey

    $384.00

  • Chalino Sanchez Original Colorway HPM Silkscreen by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $793.00

  • This Machine Kills Fascists AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Cette machine tue les fascistes AP Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Cette machine tue les fascistes AP Sérigraphie de Shepard Fairey - OBEY Épreuve d'artiste Sérigraphie tirée à la main sur papier d'art Speckletone Édition limitée Œuvre d'art pop de rue. Épreuve d'artiste AP 2006 Signée et marquée AP Tirage original en édition limitée Taille 18x24 Sérigraphie de Young Denny Laine des groupes de rock Moody Blues et Wings appuyé sur sa guitare. « This Machine Kills Fascists AP » est une sérigraphie captivante du célèbre artiste de rue Shepard Fairey, plus connu sous le pseudonyme d'« OBEY ». Cette œuvre témoigne de la capacité de Fairey à fusionner l'esthétique du street art avec les subtilités du pop art, créant ainsi des pièces à la fois visuellement saisissantes et politiquement engagées. Il s'agit d'une épreuve d'artiste (AP), un terme désignant dans le monde de l'art un tirage issu de la série originale et conservé par l'artiste à titre personnel ou de référence. Non seulement cette épreuve est marquée « AP » et signée par Fairey, mais elle est également datée de 2006, ce qui atteste de son authenticité. L'œuvre met en scène un portrait minutieux du jeune Denny Laine, figure emblématique de l'histoire du rock, membre de groupes mythiques tels que les Moody Blues et les Wings. L'image le représente appuyé sur sa guitare, symbole de son talent musical et de son héritage. Le choix de Laine comme sujet confère à l'œuvre une dimension culturelle et historique profonde. Fait intéressant, cette estampe est inspirée d'une photographie de Peter Webb datant de 1967, ce qui garantit que l'œuvre restitue non seulement l'interprétation de Fairey, mais aussi l'esprit de l'image originale. La décision de Shepard Fairey d'utiliser l'image de Laine et de l'associer à la déclaration provocatrice « Cette machine tue les fascistes » non seulement inscrit l'estampe dans les genres pop art et street art, mais invite également le spectateur à explorer les implications socio-politiques et les récits plus profonds qui entourent l'œuvre. C'est un mélange harmonieux d'attrait esthétique et de message puissant, qui souligne la maîtrise de Fairey dans l'art de communiquer des idées fortes par le biais de supports visuels.

    $1,084.00

  • Self Discovery Archival Paper Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie sur papier d'archivage « Découverte de soi » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Découverte de soi - Papier d'archivage - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts frangé à la main par Mr Brainwash - Thierry Guetta, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 110 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 30 x 22 cm. Auto-découverte - Sérigraphie 6 couleurs sur papier d'archivage à bords frangés - Édition limitée à 110 exemplaires - Certificat d'authenticité - Signée et portant l'empreinte digitale de l'artiste - 30 x 22 cm - Signée 2022

    $4,011.00

  • I'm Sick Of That Fake Thug Dead Prez Silkscreen Print by Mark Drew

    Mark Drew J'en ai marre de ce faux voyou Dead Prez Sérigraphie de Mark Drew

    J'en ai marre de ce faux voyou Dead Prez. Sérigraphie de Mark Drew, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 2019 à 200 exemplaires. Sérigraphie 17x11 de Lucy van Pelt et Pig Pen pensant « J'en ai marre de ce faux scénario de rap RNB de voyou ». Commentaires de Mark Drew sur la pop urbaine à travers Peanuts et Dead Prez L'estampe sérigraphique de Mark Drew, sortie en 2019 et intitulée « I'm Sick Of That Fake Thug », fusionne avec brio la culture musicale et l'imagerie nostalgique des dessins animés. Connu pour ses remixes originaux des personnages de Peanuts avec des paroles hip-hop classiques, Drew s'inspire de la voix révolutionnaire de Dead Prez pour créer un commentaire percutant sur l'authenticité et la culture urbaine au sein de l'industrie musicale. Cette édition sérigraphique artisanale, limitée à 200 exemplaires signés et numérotés, mesure 43 x 28 cm et utilise un contraste visuel saisissant pour renforcer son message. L'estampe met en scène Lucy van Pelt et Pig Pen, dont les contours noirs se détachent sur un fond jaune et blanc chaleureux. Drew y capture un moment de critique tiré des paroles de Dead Prez, l'ancrant visuellement dans l'innocence de la bande dessinée de Schulz. Juxtaposition stylistique et subversion culturelle L'œuvre se nourrit de la juxtaposition. La familiarité enfantine de Peanuts contraste avec l'un des groupes de hip-hop les plus engagés politiquement et socialement des années 2000. Pig Pen, connu pour son allure débraillée, devient le porte-parole inattendu d'une frustration face aux représentations inauthentiques dans l'industrie du R&B et du rap. Cette contradiction renforce l'engagement du spectateur, l'incitant à repenser sa consommation culturelle. La technique constante de Drew, qui consiste à superposer la simplicité des dessins animés vintage à des textes hip-hop percutants, transforme ses estampes en vecteurs de dialogue culturel. Cette œuvre en particulier utilise ses formes épurées, sérigraphiées, et sa typographie expressive pour délivrer une vérité percutante, dissimulée sous un voile d'humour et de nostalgie. Processus et format limité dans le pop art urbain Réalisée selon la technique traditionnelle de la sérigraphie artisanale, l'œuvre de Drew s'inscrit dans la tradition tactile du street art et du graffiti. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 exemplaires témoigne de l'implication directe de l'artiste et de son attachement à l'authenticité, renforçant paradoxalement la critique même inscrite dans le message de l'estampe. La palette de couleurs maîtrisée (noir, jaune et blanc) confère à l'œuvre un rythme visuel qui soutient la dimension poétique du sujet tout en la rendant accessible grâce à des personnages reconnaissables. Les estampes de Drew ne sont pas des reproductions numériques de masse, mais des œuvres d'art de collection qui préservent l'esprit rebelle du graffiti. Le récit hip-hop en cours de Mark Drew Basé à Tokyo, Mark Drew continue d'enrichir les débats autour du hip-hop, de la nostalgie et du commentaire culturel à travers ses œuvres de street art pop. Sa réinterprétation d'icônes pop américaines emblématiques, replacées dans le contexte de la culture hip-hop mondiale, trouve un écho intergénérationnel. En associant la critique de Dead Prez à des personnages comme Lucy et Pig Pen, Drew rend hommage non seulement à la force des textes et à l'activisme, mais souligne également comment l'art visuel peut amplifier les vérités émotionnelles et sociales véhiculées par la musique. Chaque estampe de cette série possède une valeur artistique indéniable et reflète le dialogue permanent entre art, résistance et authenticité.

    $951.00

  • Forever | Never Giclee Print by Nimit Malavia

    Nimit Malavia Pour toujours | Jamais Giclee Print par Nimit Malavia

    Forever | Never, œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier Hahnemühle Fine Art Rag, par l'artiste de graffiti pop culture Nimit Malavia. Nimit Malavia est un artiste visuel et illustrateur canadien reconnu pour ses œuvres complexes et imaginatives. Son style allie souvent la finesse du trait à une forte dimension narrative, puisant son inspiration dans diverses sources telles que la mythologie, les contes de fées et la culture contemporaine. L'œuvre de Malavia intègre généralement un mélange de techniques traditionnelles et numériques, notamment l'encre, l'aquarelle et Photoshop.

    $159.00

  • The White Dragon Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle La sérigraphie du dragon blanc par Tim Doyle

    « Le Dragon Blanc », édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier épais, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée (2013), série VI. Format : 30,5 x 61 cm. Encre métallisée argentée effet pluie. Cette estampe est une collaboration entre Tim Doyle et Nick Derington. Elle est signée à la main d'un VII et présente des marges blanches. Inspirée du film Blade Runner. Sérigraphie « Le Dragon Blanc » de Tim Doyle « Le Dragon Blanc » de Tim Doyle est une œuvre visuellement saisissante, mélangeant art urbain pop et graffiti, influences cyberpunk et paysage urbain d'une précision méticuleuse. Créée en 2013, cette sérigraphie artisanale en quatre couleurs sur papier épais fait partie d'une édition limitée à 300 exemplaires. Signée à la main d'un VII et dotée de marges blanches, elle utilise une encre argentée métallisée pour créer un effet de pluie scintillant qui sublime le paysage urbain nocturne. Réalisée en collaboration avec l'artiste Nick Derington, cette œuvre capture l'atmosphère électrique d'une métropole futuriste, puisant son inspiration directe dans le film Blade Runner. L'influence de Blade Runner sur l'esthétique urbaine Cette œuvre plonge le spectateur dans une ville dystopique où se mêlent enseignes au néon, ruelles obscures et un commerce traditionnel associé à des technologies futuristes. Inspirée par l'esthétique cinématographique de Blade Runner, la composition de Doyle reflète les éléments visuels marquants du film, notamment la fusion de marchés de rue asiatiques, de publicités sur des gratte-ciel et d'un paysage constamment humide et illuminé. La présence du dragon bleu néon, des panneaux de signalisation flottants et des silhouettes abritées sous des parapluies renforce l'atmosphère cyberpunk. Ces éléments créent un contraste saisissant entre la lumière artificielle et les silhouettes sombres des personnages arpentant les rues détrempées. La profondeur de la composition offre une expérience à plusieurs niveaux, guidant le regard du spectateur des personnages au premier plan vers les structures imposantes à l'arrière-plan. L'intégration de logos de marques reconnaissables, comme Atari et Koss, ajoute une touche de nostalgie tout en soulignant la nature consumériste de ce monde futuriste. Cette combinaison d'images commerciales et de réalisme urbain cru est une caractéristique du street art et du graffiti, reflétant un commentaire plus large sur l'évolution technologique et la fusion culturelle. L'approche de Tim Doyle en matière de pop art moderne Tim Doyle est reconnu pour son talent à transposer des atmosphères cinématographiques en sérigraphies qui conservent l'énergie brute du pop art urbain. Sa formation en illustration et en gravure lui permet de créer des œuvres à la fois graphiques et atmosphériques. Dans « Le Dragon Blanc », l'utilisation d'encre argentée métallisée confère à la pluie une qualité presque animée, insufflant la vie au décor urbain. L'équilibre subtil des tons bleus, rouges et foncés accentue le contraste saisissant entre éléments artificiels et naturels, renforçant la tension entre technologie et existence humaine dans un monde en perpétuelle évolution. La sérigraphie artisanale confère à cette estampe une qualité tangible et tactile que l'art numérique ne peut reproduire. La superposition d'encre crée une impression de profondeur, chaque trait contribuant aux détails complexes qui définissent la composition. Les marges blanches encadrent l'œuvre, lui donnant l'apparence d'un instant figé dans le temps – capturant une ville qui ne dort jamais, en constante évolution et pourtant prisonnière d'une esthétique intemporelle. L'héritage du dragon blanc dans le graffiti et le pop art urbain Dans le cadre de son exploration continue des paysages urbains inspirés du cinéma, Doyle nous livre avec « Le Dragon Blanc » un témoignage de l'influence durable du cyberpunk sur l'art moderne. Cette estampe en édition limitée, d'une facture méticuleuse et au récit immersif, fait le lien entre la nostalgie cinématographique et la culture visuelle contemporaine. L'alliance de la sérigraphie artisanale, de lignes graphiques audacieuses et de palettes de couleurs néon s'inscrit dans l'esthétique du street art et du graffiti, faisant de cette œuvre une pièce maîtresse du travail de Doyle. À travers cette estampe, Doyle et Derington transportent avec brio le spectateur dans un univers à la fois familier et futuriste, où la pluie ne cesse jamais et où les néons brillent sans cesse. « Le Dragon Blanc » est bien plus qu'une simple représentation d'une ville dystopique ; c'est un hommage au langage visuel qui a marqué des générations de rêveurs urbains, de conteurs et d'artistes.

    $291.00

  • Eclipse Giclee Print by Julian Callos

    Julian Callos Impression Giclee Eclipse par Julian Callos

    Œuvre d'art Eclipse, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Julian Callos. Julian Callos - « Éclipse », tirage d'art giclée en édition limitée, signé et numéroté par l'artiste, limité à 40 exemplaires, 30,5 x 40,5 cm. Tirage giclée « Éclipse » de Julian Callos.

    $103.00

  • Vandul Walk Retro Red Art Toy Sculpture by Vandul

    Vandul Vandul Walk Retro Red Art Toy Sculpture par Vandul

    Vandul Walk - Figurine de collection en vinyle rouge rétro en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Vandul.

    $226.00

  • C215 Atmosphere Blue Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    C215- Christian Guémy Peinture en aérosol C215 Atmosphere Blue par Montana MTN

    C215 - Atmosphere Blue Édition Limitée Rare Bombe de Peinture Aérosol Œuvre d'Art Crossover du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Œuvre d'art en bombe de peinture, édition limitée signée et estampillée de 2013 (500 exemplaires). C215 – Bombe de peinture bleue atmosphérique, édition limitée de Montana MTN, style street art pop et graffiti. La bombe de peinture Atmosphere Blue de l'artiste de rue français C215, sortie en 2013 en collaboration avec Montana Colors (MTN), est une pièce rare, à la croisée des chemins entre outils de graffiti et œuvres d'art. Produite en édition limitée à 500 exemplaires, signée et estampillée, cette pièce est bien plus qu'un objet de collection : c'est une véritable sculpture, fruit de la rencontre entre l'artiste, le médium et le message. La bombe est présentée dans un coffret en bois sur mesure, gravé du logo MTN, ce qui la transforme d'un simple contenant utilitaire en une œuvre d'art précieuse. L'œuvre ornant la bombe est un portrait au pochoir d'une précision extrême, réalisé dans le style photoréaliste caractéristique de C215, témoignant de sa maîtrise de l'expression faciale et de la texture urbaine. Cette édition fait partie de la série collector de MTN, qui rend hommage aux artistes œuvrant au cœur du mouvement street art en immortalisant leur travail sur l'objet même qui leur est le plus emblématique. C215 et la précision des émotions en milieu urbain C215, de son vrai nom Christian Guémy, est un artiste français de pochoir renommé dont l'œuvre confère empathie et profondeur psychologique à l'espace public. Ses portraits – souvent d'individus oubliés, de personnes âgées ou de visages anonymes – sont réalisés avec sensibilité et une maîtrise technique étonnante. Sur la bombe Atmosphere Blue, le visage représenté est intense et marqué par le temps, gravé de multiples détails qui reflètent la complexité de la vie urbaine et de l'expérience personnelle. En apposant ce visage directement sur une bombe de peinture pour graffiti, C215 rend hommage à ce médium d'expression urbaine et lui insuffle une âme. Son choix de se concentrer sur les visages humanise l'objet, le transformant d'un symbole de rébellion ou de vandalisme en un réceptacle d'identité et de mémoire. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti Artwork, ce geste s'inscrit dans la démarche visant à valoriser le récit urbain par le design et la curation. Montana MTN et l'évolution des outils de marque d'artiste Montana Colors, basée à Barcelone, est une référence dans le domaine de la peinture pour graffiti. Sa collaboration avec C215 pour l'édition Atmosphere Blue s'inscrit dans un mouvement plus large où culture graffiti et reconnaissance institutionnelle ne sont plus incompatibles. MTN utilise des éditions limitées comme celle-ci pour célébrer le raffinement non seulement de l'application de la peinture, mais aussi de son emballage. La bombe aérosol devient une toile, et l'acte de taguer ou de peindre se hisse au rang d'œuvre d'art à collectionner. La précision et la richesse de l'impression sur le corps en aluminium, associées à la texture de la boîte personnalisée, témoignent de l'intégration profonde de ces formes autrefois underground dans le street art et le graffiti contemporains. Cette édition brouille les frontières entre l'outil commercial et l'œuvre finie. La bombe aérosol comme portrait, artefact et symbole de l'héritage de la rue Ce qui fait d'Atmosphere Blue une œuvre majeure dans l'histoire du street art et du graffiti, c'est sa double fonction. Elle rend hommage au processus créatif, à l'outil et à la contribution individuelle de l'artiste à la culture visuelle des villes. Bien que cette bombe de peinture ne serve peut-être jamais, elle renferme l'histoire de ce qu'elle représente : la visibilité, l'expression et la résistance. La capacité de C215 à insuffler la vie même au plus petit objet est ici manifeste. Son travail au pochoir, que l'on retrouve habituellement sur les portes, les murs des ruelles et les surfaces dégradées, trouve une nouvelle permanence sur ce récipient scellé. Il renferme énergie, potentiel et identité. L'édition Atmosphere Blue n'est pas seulement rare de par son numéro de production ; elle l'est parce qu'elle marque un moment où l'histoire du graffiti devient visible, tangible et préservée, non pas dans les galeries, mais dans le langage vivant de la rue.

    $218.00

  • The Gunslinger Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle La sérigraphie Gunslinger par Tim Doyle

    UnReal Estate - The Gunslinger Followed, édition limitée, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Réalisée pour la 5e exposition Unreal Estate de Tim Doyle à la galerie Spokeart de New York. Tirage signé et numéroté par l'artiste, limité à 125 exemplaires. Dimensions : 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces).

    $229.00

  • Ghostbusters Stay Puft Marshmallow Man 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Ghostbusters Stay Puft Marshmallow Man 100% & 400% Be@rbrick

    Figurine de collection Ghostbusters Stay Puft Marshmallow Man 100% & 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet. 2022 Medicom Toy. Le monstre géant en guimauve de Ghostbusters atteint des sommets avec le set Bearbrick Stay Puft Marshmallow Man White Chrome 100 % + 400 % de Medicom Toy ! Grâce à sa finition chromée blanche, votre collection Bearbrick aura une allure ultra-brillante et luxueuse ! Hauteur : 7 cm et 28 cm.

    $300.00

  • Exit Black Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Exit Black Skateboard Art Deck par Supreme

    Supreme Exit - Black Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Supreme. Sortie en mars 2021 pour la collection printemps-été 2021 de Supreme, la planche de skateboard Supreme Exit a rencontré un vif succès auprès des skateurs et des collectionneurs. Elle arbore le logo Supreme classique ainsi qu'une image de personne en train de courir, motif généralement associé à un panneau de sortie de secours.

    $198.00

  • Pep Boys Original Pen Drawing by Mark Powell

    Mark Powell Dessin au stylo original Pep Boys par Mark Powell

    Dessin original de style pop street art Pep Boys au stylo sur papier beaux-arts par l'artiste Mark Powell. Dessin signé au stylo à bille 2022 12,2x24, protégé par un vernis mat anti-UV d'archivage.

    $854.00

  • The God MC Rakim Photo Print by Joe Conzo Jr

    Joe Conzo Jr Photo de The God MC Rakim par Joe Conzo Jr.

    Tirage photo « The God MC Rakim » par Joe Conzo Jr, édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², style pop graffiti, art de rue moderne. Tirage signé 2023, édition limitée à 5 exemplaires, format 16x20, pigments d'archivage, œuvre d'art de Rakim alias The God MC, rappeur et artiste musical au micro. Photo de God MC Rakim par Joe Conzo Jr. Le tirage photographique « The God MC Rakim » de Joe Conzo Jr est un hommage captivant à l'une des figures les plus influentes du hip-hop. Ce tirage pigmentaire d'archive en édition limitée, réalisé sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², célèbre le talent et l'héritage de Rakim, souvent surnommé « The God MC », pour sa contribution pionnière au rap et à son art du texte. Signée par le photographe en 2023, cette édition exclusive est composée de seulement cinq exemplaires, chacun mesurant 40,6 x 50,8 cm. L'œuvre immortalise Rakim dans une pose iconique au micro, fusionnant les univers du street art, du graffiti et de la culture hip-hop. Rakim : Un révolutionnaire du rap Rakim, né William Michael Griffin Jr. à Wyandanch, dans l'État de New York, est considéré comme l'un des plus grands MC de l'histoire du hip-hop. Reconnu pour ses jeux de mots subtils, ses rimes complexes et ses textes philosophiques, Rakim a redéfini l'art du rap à la fin des années 1980 au sein du duo Eric B. & Rakim. Des titres comme « Paid in Full » et « Follow the Leader » ont mis en lumière son génie lyrique et influencé des générations d'artistes. La photographie de Joe Conzo Jr. immortalise Rakim en pleine possession de ses moyens, au micro. Son allure à la fois décontractée et imposante reflète l'essence même de sa musique, qui allie profondeur intellectuelle et charisme urbain. Ce cliché immortalise Rakim comme rappeur et icône culturelle dont l'influence dépasse largement le cadre de la musique. Joe Conzo Jr : Documenter le hip-hop et la culture urbaine Joe Conzo Jr, souvent considéré comme le photographe des débuts du hip-hop, est un photographe de renom dont l'œuvre retrace les premières années de la culture hip-hop dans le Bronx. Son objectif a immortalisé aussi bien les performances live que les moments intimes des coulisses, documentant les personnes et les lieux qui ont façonné le mouvement. Dans cette collaboration avec Rakim, Conzo apporte son style photographique unique à une icône moderne, mêlant l'énergie du live à la dimension contemplative du Street Pop Art. Ce tirage en édition limitée s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Conzo à préserver l'histoire visuelle du hip-hop. L'utilisation de matériaux de qualité archivistique garantit la vivacité des détails et des textures de la photographie, permettant aux spectateurs de ressentir l'énergie et l'authenticité de l'instant. Quand le pop art urbain rencontre l'excellence musicale Le tirage photographique « God MC Rakim » illustre à merveille la convergence de la musique, de l'art et de la culture au sein du Street Pop Art et du graffiti. Le statut d'innovateur lyrique de Rakim se reflète dans la composition visuelle de l'œuvre, où ombres et lumière s'entremêlent pour créer une image saisissante et intemporelle. Les tons noir et blanc et le subtil brillant du papier d'archivage accentuent la profondeur de la photographie, en faisant une pièce remarquable pour toute collection. Tirage en édition limitée, ce tirage célèbre à la fois la contribution de Rakim au hip-hop et témoigne du talent de Joe Conzo Jr pour saisir l'essence de ses sujets. Ensemble, ils créent une œuvre qui trouve un écho auprès des amateurs de musique, d'art urbain et d'histoire culturelle, s'imposant comme une référence du Street Pop Art contemporain.

    $450.00

  • Endless Winter Chicago 2013-2014 Silkscreen Print by CHema Skandal!

    CHema Skandal! Sérigraphie Endless Winter Chicago 2013-2014 par CHema Skandal !

    Sérigraphie Endless Winter Chicago 2013-2014 de CHema Skandal ! Tirage à la main sur papier d'art. Édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 30 exemplaires, 2014. Œuvre d'art 18,5 x 24,5 cm, sérigraphie pour l'album Age of Rudeness de The Chancers Music. Sérigraphie Endless Winter Chicago 2013-2014 par CHema Skandal ! Endless Winter Chicago 2013-2014 est une sérigraphie en édition limitée créée par CHema Skandal! en 2014. Tirée à la main, cette sérigraphie de 47 x 62 cm (18,5 x 24,5 pouces) a été produite à 30 exemplaires signés et numérotés. L'œuvre a été conçue en lien avec l'album Age of Rudeness du groupe The Chancers, fusionnant les thèmes du ska, du punk et de la culture musicale underground avec l'énergie brute du street art et du graffiti. Reconnu pour son style visuel audacieux, CHema Skandal! apporte à cette pièce une esthétique à la fois chaotique et ludique, incarnant l'esprit des scènes artistiques et musicales indépendantes. Esthétique visuelle et composition L'estampe met en scène un personnage dynamique, presque caricatural, aux expressions et mouvements exagérés, vêtu d'une tenue d'hiver et s'adonnant avec entrain à une bataille de boules de neige. Son sourire malicieux et sa pose énergique insufflent une joie rebelle, évoquant le style des bandes dessinées underground classiques et des affiches punk. La typographie, dessinée à la main et légèrement vieillie, contribue au caractère brut et authentique de la composition. La palette de couleurs, limitée au bleu vif et au magenta, renforce l'esthétique contrastée typique des estampes artisanales et du graffiti. Les textures rugueuses et l'application imparfaite de l'encre soulignent le processus de sérigraphie artisanale, renforçant l'authenticité de l'estampe en tant qu'œuvre d'art urbain inspirée de la rue. Influence du street art, du pop art et du graffiti CHema Skandal! est depuis longtemps associé au Street Pop Art et au graffiti, mêlant la gravure traditionnelle à l'immédiateté et à l'accessibilité de la culture urbaine. Endless Winter Chicago 2013-2014 reflète cette influence à travers son design imprégné de punk et l'intégration d'une imagerie à la fois ludique et subversive. L'œuvre évoque l'énergie des affiches de concerts indépendants, de la culture fanzine et de l'art contestataire, autant de mouvements issus des scènes underground qui définissent le street art. Le procédé de sérigraphie artisanale renforce le lien avec l'esthétique DIY, où les imperfections et les variations de chaque tirage contribuent à son identité unique. La superposition de textures et d'espaces négatifs confère à la composition une spontanéité, en accord avec la nature brute de l'art urbain. Lien avec la musique et l'impact culturel Cette estampe a été créée pour l'album *Age of Rudeness* du groupe The Chancers, témoignant du lien étroit entre art visuel et musique indépendante. CHema Skandal! a souvent collaboré avec des musiciens, concevant des affiches et des pochettes d'albums qui capturent l'esprit rebelle et énergique du ska, du punk et du rock. L'imagerie d'*Endless Winter Chicago 2013-2014* reflète à la fois la rudesse de l'hiver chicagoan et la résilience de la culture underground, où la créativité s'épanouit quelles que soient les circonstances. Tirée à seulement 30 exemplaires, cette édition est très recherchée par les amateurs de street art et de graffiti. La pertinence constante de l'œuvre de CHema Skandal!, aussi bien en galerie que dans la rue, souligne son influence sur les mouvements contemporains du street art imprimé.

    $243.00

  • Mick Jagger New York Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Peinture à l'huile originale de Mick Jagger à New York par Peter Keil

    Mick Jagger à New York, peinture à l'huile originale de Peter Keil, œuvre unique sur panneau en mousse encadrée par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1985 par Peter Keil. Œuvre originale de 28,5 x 37,5 cm. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse ; quelques écailles peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Représentation du visage de Mick Jagger des Rolling Stones fumant une cigarette. Le panneau de masonite est légèrement bombé vers l'intérieur à l'arrière du cadre et se décolle légèrement du mur. Capturer l'icône : l'interprétation de Mick Jagger par Peter Keil « Mick Jagger New York » de Peter Keil est une huile sur toile originale qui capture l'essence de l'une des figures les plus emblématiques du rock. Créée en 1985 et encadrée sur un panneau de mousse rigide, cette œuvre illustre le style vibrant et expressionniste de Keil. Signée et datée par l'artiste surnommé « L'Homme Sauvage de Berlin », elle mesure 72,4 x 95,2 cm, témoignant du goût de Keil pour une œuvre audacieuse. S'inscrivant dans la tradition du pop art, la représentation du chanteur des Rolling Stones par Keil est une fusion parfaite entre culture des célébrités et innovation artistique. L'utilisation d'une peinture épaisse et texturée est caractéristique de la technique de Keil, conférant profondeur et intensité à l'image de Mick Jagger, une cigarette élégamment suspendue à ses lèvres. La présence possible d'écailles de peinture ajoute une dimension d'authenticité et d'histoire à l'œuvre, évoquant le vieillissement naturel des matériaux de prédilection de Keil et la pérennité de ses créations. Bien plus qu'un simple portrait du célèbre musicien, cette peinture est une œuvre narrative qui transmet le charisme brut et l'héritage durable de Jagger. L'utilisation de la couleur et de la forme par Keil rompt avec le portrait conventionnel, offrant une fenêtre sur l'âme du sujet et capturant l'essence des personnalités publique et privée de Jagger. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, la peinture de Keil se distingue par son appropriation des icônes de la culture populaire et sa capacité à les transposer dans un contexte artistique classique. L'œuvre s'inscrit dans l'esprit du street art, qui s'approprie souvent l'imagerie populaire pour exprimer des opinions sur la société, la célébrité et le passage du temps. La peinture de Keil le fait avec respect et créativité, faisant de « Mick Jagger New York » non seulement un portrait, mais un véritable témoignage de l'histoire culturelle. En somme, l'œuvre de Keil est un exemple de la fusion réussie entre la sensibilité du street art et la sophistication des beaux-arts. Son portrait de Mick Jagger est empreint d'une immédiateté et d'une intimité saisissantes, caractéristiques souvent présentes dans les œuvres d'art inspirées par le street art. À travers cette toile, Keil continue de repousser les limites de l'art contemporain, s'affirmant comme une figure incontournable de l'évolution du pop art et de son lien avec l'esthétique urbaine.

    $2,188.00

  • Daniel Plainview Giclee Print by Robert Bruno

    Robert Bruno Daniel Plainview Giclee Print par Robert Bruno

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art de Daniel Plainview par Robert Bruno, artiste de rue de la contre-culture. Inspiré du personnage de Daniel Plainview, interprété par Daniel Day-Lewis dans le film « There Will Be Blood ». « J'ai la compétition dans la peau. Je ne veux voir personne réussir. Je déteste la plupart des gens… Parfois, je les regarde et je ne vois rien d'intéressant chez eux. Je veux gagner assez d'argent pour pouvoir m'éloigner de tout le monde. » – Daniel Plainview

    $142.00

  • I Hate You More…… Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Je te déteste plus ...... Impression d'archives par Denial - Daniel Bombardier

    Je te hais encore plus… Tirage d'art en édition limitée, pigmenté à l'aide d'un pigment d'archive, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste pop urbain Denial - Daniel Bombardier, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Je te hais plus : une déclaration audacieuse dans le pop art urbain « I Hate You More » est une estampe d'art saisissante, réalisée à partir de pigments d'archives, créée par l'artiste pop urbain Daniel Bombardier, connu sous le nom de Denial. Cette œuvre en édition limitée de 2022 est un exemple audacieux de street art pop moderne, fidèle à l'approche caractéristique de Denial qui mêle des visuels vibrants à un commentaire social incisif et provocateur. Mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre est imprimée sur du papier Moab Entrada 290 g/m², un support de haute qualité qui intensifie son impact visuel. Limitée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre est à la fois un objet de collection et une exploration puissante des émotions et des conflits au sein de la culture contemporaine. L'impact visuel et émotionnel de « Je te déteste plus » Cette œuvre captive immédiatement le regard par son esthétique inspirée du pop art, évoquant le style des bandes dessinées du milieu du XXe siècle. L'utilisation audacieuse des couleurs primaires et des motifs en demi-teintes, associée à la touche de modernité de Denial, crée un langage visuel dynamique qui retient l'attention. L'image représente un couple enlacé passionnément, leurs bulles de dialogue traduisant un échange cru et conflictuel. La juxtaposition d'images romantiques et de mots acerbes produit un impact émotionnel saisissant, obligeant le spectateur à se confronter à la complexité des relations, de l'amour et de la haine. L'humour et l'ironie présents dans l'œuvre témoignent de la capacité de Denial à critiquer les normes sociales à travers le pop art urbain. L'approche du déni vis-à-vis du pop art urbain Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est un artiste contemporain canadien dont l'œuvre interroge souvent la société de consommation, la politique et les attentes sociales. Son art fusionne l'énergie graphique du graffiti avec la critique culturelle du pop art, créant des œuvres visuellement captivantes et intellectuellement stimulantes. « I Hate You More » illustre parfaitement cette démarche : l'artiste utilise des visuels familiers, proches de la bande dessinée, pour aborder des thèmes plus profonds liés aux relations humaines et aux conflits émotionnels. En réinterprétant le langage visuel des médias de masse, Denial enrichit son travail de multiples niveaux de lecture, le rendant à la fois accessible et stimulant. Le tirage limité de cette estampe souligne son exclusivité et sa valeur en tant qu'objet de collection dans l'univers du pop art urbain. La pertinence moderne de « Je te hais plus » « I Hate You More » trouve un écho particulier dans le paysage culturel actuel, où les relations et les émotions sont souvent amplifiées et complexifiées par les moyens de communication modernes. La capacité de Denial à insuffler humour et critique à son œuvre lui confère une force expressive indéniable. L'œuvre invite le public à réfléchir à ses propres expériences et aux dualités des relations humaines. Elle témoigne également de l'influence durable du pop art et du graffiti dans l'analyse des problématiques contemporaines. En alliant esthétique et profondeur, Denial confirme son statut de figure majeure du street art contemporain.

    $355.00

  • Selfie Gun Blue Silkscreen Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Selfie Gun Blue Sérigraphie de Joan Cornellà

    Sérigraphie bleue « Selfie Gun » de Joan Cornellà, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 250 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Format : 16,14 x 22,44 cm. Sérigraphie. Selfie Gun Blue Sérigraphie de Joan Cornellà « Selfie Gun Blue » est une sérigraphie de 2024 de l'artiste espagnol Joan Cornellà, connu pour son regard satirique et sans concession sur la vie moderne. Tirée à la main sur papier d'art, cette œuvre en édition limitée à 250 exemplaires est signée et numérotée. Mesurant 41 x 57 cm, elle offre un impact visuel saisissant grâce à ses lignes épurées, ses aplats de couleur et une composition qui capture l'humour absurde caractéristique de Cornellà. L'image représente une silhouette souriante tenant une perche à selfie surmontée non pas d'un téléphone, mais d'un pistolet pointé directement sur sa tempe. Le fond bleu cyan vif contraste fortement avec la thématique sombre de l'image, faisant écho aux codes esthétiques du design commercial tout en livrant une critique acerbe. Joan Cornellà et l'extrémisme satirique dans l'art urbain pop et le graffiti Joan Cornellà, né en 1981 à Barcelone, s'est imposé comme une figure incontournable de l'évolution du street art et du graffiti. Son langage visuel est immédiatement reconnaissable : personnages souriants, lignes épurées et caricaturales, couleurs saturées servent de support à des réflexions incisives, souvent teintées d'un humour noir, sur la société. « Selfie Gun Blue » illustre parfaitement la démarche de Cornellà : une scène en apparence joyeuse qui, à y regarder de plus près, révèle une réalité profondément troublante. Cette tension entre style et substance est une caractéristique essentielle de son œuvre. Dans cette sérigraphie, la fusion d'un objet du quotidien avec un instrument de violence crée une métaphore saisissante de la technologie, de l'égocentrisme et de la culture superficielle de la validation numérique. Technique et économie visuelle comme outils subversifs La force de cette œuvre réside dans son économie visuelle. Point de superflu, point de narration en arrière-plan, point d'explication textuelle. Chaque élément du cadre est calculé et précis. Cornellà utilise la simplicité comme une forme de satire, dépouillant ses personnages de toute individualité tout en accentuant leur impact symbolique. Le costume, le sourire et le regard vide de l'homme sont rendus dans des teintes primaires vives, le réduisant à un archétype. Le pistolet, rendu dans des tons gris et roses feutrés, contraste fortement tout en s'intégrant parfaitement à la composition. Cette sérigraphie artisanale témoigne de la maîtrise de Cornellà dans l'art de la superposition de couleurs plates, une technique classique de l'impression d'art ici réinterprétée au service d'un commentaire contemporain. L'ironie moderne encapsulée par l'absurdité visuelle « Selfie Gun Blue » n'est pas qu'une simple plaisanterie visuelle ; c'est une réflexion percutante sur le détachement social. Cornellà utilise une esthétique joyeuse pour critiquer des problèmes bien réels : le narcissisme, la désensibilisation et la marchandisation de l'identité dans l'espace numérique. À travers le Street Pop Art et le graffiti, il confronte le spectateur à des vérités dérangeantes, dissimulées sous des apparences lisses. Son œuvre a trouvé un écho international, dans les galeries, les livres et les installations publiques, car elle force à se confronter aux absurdités des comportements modernes en utilisant précisément les codes visuels qui nous sont devenus familiers et rassurants. Cette œuvre, comme une grande partie du travail de Cornellà, exige non seulement une observation attentive, mais aussi une introspection, incitant le spectateur à s'interroger sur les implications cachées de chaque sourire filtré.

    $3,500.00

  • God Save Us All Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid Dieu nous sauve tous Giclee Print par Jamie Reid

    « God Save Us All », œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier d'art vieilli à la main, par l'artiste de graffiti pop culture Jamie Reid. Signé : Oui. Technique : Impression giclée. Type d'édition : Édition limitée. Tirage : 313 exemplaires. Dimensions (cm) : 82 x 58 (32,3 x 22,8). « God Save Us All » est un commentaire pertinent sur l'état de la politique américaine, où la figure britannique emblématique est remplacée par un président Trump aux yeux ornés d'une croix gammée. Sur un drapeau américain usé, Reid ajoute son style caractéristique de collage découpé.

    $712.00

  • VCD Andy Warhol Silkscreen 2020 Art Toy by Medicom Toy

    Andy Warhol VCD Andy Warhol Sérigraphie 2020 Art Toy par Medicom Toy

    VCD Andy Warhol - Sérigraphie 2020 Édition Limitée Figurine Artistique Vinyle Œuvre d'Art de Collection par le producteur de figurines de graffiti urbain Medicom. Le VCD de 10 pouces de haut Andy Warhol Foundation x Medicom célèbre l'un des artistes les plus influents au monde dans une nouvelle variante sérigraphiée vibrante pour 2020. Présenté avec son emballage VCD Andy Warhol Sérigraphie 2020 Art Toy par Medicom Toy

    $184.00

  • Sale -15% Idiot Giclee Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $4,750.00 $4,038.00

  • A Delightful Balance Original Watercolor Painting by Bwana Spoons

    Bwana Spoons Un équilibre délicieux, aquarelle originale de Bwana Spoons

    Un équilibre délicieux. Aquarelle originale de Bwana Spoons. Œuvre unique sur papier d'art vélin à bords francs, par un artiste pop art de rue. Aquarelle originale signée, datant de 2006. Dimensions : 5,5 x 7,5 pouces. Un équilibre délicieux par Bwana Spoons – Un équilibre ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Un équilibre délicieux » est une aquarelle originale de 2006, réalisée par Bwana Spoons sur papier d'art vergé de 14 x 19 cm. Reconnu pour ses personnages fantaisistes, ses palettes de couleurs éclatantes et son univers d'une grande richesse imaginative, Bwana Spoons insuffle à cette composition compacte et pleine de charme son style unique, mêlant innocence, étrangeté et abstraction narrative. On y voit un personnage fantastique – mi-humanoïde, mi-créature – jonglant avec une assiette sur sa tête, chevauchant une tortue stylisée ou interagissant avec elle. Entourée de motifs floraux tourbillonnants, de lavis de couleurs fluides et de textures de pinceau denses, la scène devient une métaphore de la sérénité au milieu du chaos. Elle évoque un calme intérieur tout en débordant d'énergie. Œuvre à part entière, s'inscrivant dans le genre du Street Pop Art et du Graffiti, elle témoigne de l'engagement de Bwana Spoons envers la narration fantastique à travers des formes picturales accessibles. Caractère, geste et mouvement symbolique Au centre de « A Delightful Balance », la figure aux membres exagérés, aux traits stylisés et aux lignes expressives mêle la logique du dessin animé à un mouvement surréaliste. Ses bras tendus et ses jambes levées suggèrent à la fois l'acrobatie et un instant de suspension. Son large sourire, son nez bleu vif et sa chevelure verte tourbillonnante accentuent la fantaisie générale, faisant de la figure un protagoniste visuel d'une histoire muette. La tortue à ses pieds ancre l'œuvre dans un mouvement lent et une énergie sereine, renforçant le thème de l'équilibre. L'approche de Bwana Spoons en matière de conception de personnages est non linéaire et ludique, refusant l'anatomie conventionnelle au profit de formes fluides et chargées d'émotion. Dans le domaine du street art et du graffiti, ces personnages fonctionnent comme des reflets émotionnels, canalisant l'énergie par l'abstraction visuelle. La technique de l'aquarelle et le monde artisanal L'aquarelle de Bwana Spoons se caractérise par une texture riche, des couches superposées et une grande finesse. Loin des lavis délicats ou d'un minimalisme translucide, son approche privilégie les collisions de couleurs, les coups de pinceau épais et les dégradés vibrants. Dans « A Delightful Balance », les roses, les verts, les bleus et les tons terreux se fondent harmonieusement, créant un arrière-plan évoquant un décor naturel onirique sans pour autant tomber dans le réalisme. L'utilisation de couleurs opaques par endroits repousse les limites du médium, suggérant les superpositions caractéristiques des peintures murales ou de la sérigraphie. Les bords déchirés à la main du papier vergé soulignent l'échelle intimiste et le caractère artisanal de l'œuvre. Chaque élément de l'image vibre de mouvement, insufflant la vie même à l'immobilité. Dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette peinture est l'expression miniature d'une imagination débordante. Cuillères Bwana et la célébration du design émotionnel « Un équilibre délicieux » illustre la capacité de Bwana Spoons à insuffler douceur, étrangeté et narration à chacun de ses coups de pinceau. Son œuvre ne cherche ni à critiquer ni à confronter ; elle offre évasion, humour et introspection à parts égales. En créant d'étranges créatures en parfaite harmonie avec leur environnement, Spoons invite le spectateur à faire une pause, à observer et à renouer avec une forme de joie visuelle souvent absente de la culture urbaine contemporaine. L'équilibre qu'il explore n'est pas seulement littéral ; il est à la fois émotionnel et visuel. Figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, Bwana Spoons continue d'ouvrir une fenêtre sur des univers à la fois personnels et universels. Cette œuvre nous rappelle que l'art peut être à la fois doux et extatique, que cet équilibre, bien que fugace, mérite toujours d'être immortalisé.

    $575.00

  • Dead Che SDCC Orange Vinyl Bust Sculpture by Frank Kozik

    Frank Kozik VINYLSCULPTURE Sculpture en Vinyle par ARTIST

    Achetez SCULPTURE Edition Limitée Modern Pop Graffiti Street Art Artwork. 2022 SIGNÉ? & Edition Limitée Numérotée de XXX Artwork Sculpture Taille XXXX INFO

    $608.00

  • Rollins Capitalism- Signed by Henry Rollins Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Rollins Capitalism - Signé par Henry Rollins Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Rollins Capitalism - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en deux couleurs, signée par Henry Rollins, sur papier d'art Speckletone de qualité supérieure par Shepard Fairey. Œuvre d'art de rue rare, artiste pop OBEY. Sérigraphie signée et numérotée par Henry Rollins, ROLLINS CAPITALISME, 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), édition limitée à 1200 exemplaires, 28 août 2012 Henry Rollins est un de mes héros depuis que j'ai découvert Black Flag en 1984. Son goût musical exceptionnel et sa production prolifique, son engagement politique, son éthique de travail hors du commun et sa conscience sociale sont pour lui un modèle. Il est constamment en tournée et reste très attentif à l'actualité mondiale. Avant la récession de 2008, il avait une chronique dans son émission télévisée où il déclarait : « Le président affirme que les fondamentaux de l'économie sont solides… Moi, je dis : apprenez le chinois ! » Sa nouvelle tournée s'intitule CAPITALISME et je suis certain qu'il aura beaucoup de choses pertinentes, drôles et peut-être même prophétiques à dire. J'ai eu l'honneur d'illustrer son concept pour la tournée, en le représentant en Oncle Sam vaincu. Quelques tirages, signés par Henry et moi, sont disponibles sur mon site. Le reste sera disponible lors de sa tournée, un événement à ne pas manquer. Procurez-vous un tirage avant que le capitalisme américain ne s'effondre sous le poids de son propre ego. – Shepard Fairey

    $861.00

  • Tombstone AP Giclee Print by Robert Bruno

    Robert Bruno Tombstone AP Giclee Print par Robert Bruno

    Estampe giclée en édition limitée « Tombstone » sur papier d'art de Robert Bruno, artiste de rue de la contre-culture. Épreuve d'artiste (EA). Épreuve d'artiste pour « Tombstone », tirage giclée d'art 40,6 x 61 cm (16 x 24 pouces), signé et numéroté, édition limitée à 30 exemplaires. « Tombstone », le western classique.

    $103.00

Man Male Graffiti Street Pop Artwork

L'évolution de l'imagerie masculine dans le street art, le pop art et le graffiti

Le graffiti est depuis longtemps un moyen d'expression privilégié pour les artistes, leur permettant de diffuser des messages et de remettre en question les normes sociales. La figure masculine dans le graffiti peut aborder une grande variété de sujets, de styles et de messages. Parmi les thèmes et aspects clés de la représentation des hommes dans le graffiti, on retrouve les portraits et la représentation en général : les graffeurs créent souvent des portraits d'hommes, qu'il s'agisse de personnalités célèbres, d'amis ou d'inconnus. Ces portraits peuvent révéler diverses émotions, caractéristiques et styles, permettant aux artistes de communiquer des messages et des idées sur la masculinité. Le street art et le graffiti sont depuis longtemps de puissants moyens d'expression, reflétant souvent des thèmes sociaux, politiques et culturels. Parmi ces thèmes figure la représentation des hommes, qui a considérablement évolué. Cette évolution reflète l'évolution des styles artistiques et la transformation de la perception sociétale de la masculinité et de l'identité masculine.

Premières représentations des hommes dans le graffiti et l'art urbain

Aux débuts du graffiti et du street art, les figures masculines étaient souvent représentées comme symboles de rébellion et de contestation sociale. Le graffiti, à ses balbutiements, était étroitement lié aux sous-cultures urbaines, où il servait d'outil aux marginaux pour exprimer leurs frustrations et leurs aspirations. Des traits exagérés, des lignes audacieuses et une impression de virilité caractérisaient généralement les figures masculines de ces premières œuvres. Elles étaient souvent représentées dans des poses dynamiques, symbolisant la force et la rébellion contre les normes sociales. Keith Haring, artiste américain reconnu pour son style unique mêlant graffiti, pop art et éléments de bande dessinée, fut l'un des pionniers du mouvement. Son œuvre mettait souvent en scène des figures masculines engagées dans diverses actions, reflétant les thèmes de la vie, de la mort, de la sexualité et de la guerre. Il utilisait ces représentations pour commenter des problématiques sociales plus larges, telles que la crise du sida et les droits LGBTQ+. Haring est décédé le 16 février 1990, mais son influence sur le street art, le pop art et le graffiti demeure profonde.

Interprétations modernes et perspectives diverses

Avec l'évolution du street art et du graffiti, la représentation des hommes dans ces médiums s'est diversifiée et complexifiée. Les artistes contemporains se sont éloignés des portraits unidimensionnels, présentant les hommes dans des rôles et des contextes variés. Ce changement reflète un mouvement sociétal plus large qui remet en question et redéfinit les notions traditionnelles de masculinité. Des artistes contemporains comme Banksy, dont la véritable identité demeure inconnue, utilisent l'imagerie masculine pour critiquer les systèmes politiques et les structures sociales. L'œuvre de Banksy met souvent en scène des hommes dans des situations ironiques ou paradoxales, incitant les spectateurs à reconsidérer leurs idées préconçues sur l'identité masculine et les rapports de pouvoir. Son art offre un commentaire sur les vulnérabilités et les complexités de la masculinité moderne, s'éloignant de la représentation stéréotypée de l'homme comme un être simplement solide et insensible.
De même, l'artiste brésilien Eduardo Kobra utilise des motifs colorés et kaléidoscopiques pour créer des fresques murales de grande envergure, représentant souvent des figures masculines issues de l'histoire et de la culture populaire. L'œuvre de Kobra mêle hyperréalisme et abstraction, conférant à ses sujets une dimension humaine et profonde. Ses fresques, visuellement saisissantes, véhiculent des messages de paix, d'unité et d'épanouissement humain.

Impact et influence de l'imagerie masculine dans le street art pop et le graffiti

La représentation des hommes dans le street art et le graffiti a profondément marqué le monde de l'art et la société. Ces œuvres ont offert un espace de dialogue et de remise en question des rôles de genre traditionnels, proposant de nouvelles perspectives sur la masculinité dans le monde contemporain. Elles ont également joué un rôle crucial dans la démocratisation de l'art, en le faisant sortir des galeries pour investir l'espace public et le rendre plus accessible et parlant à un public plus large. De plus, l'évolution de l'imagerie masculine dans ces formes d'art reflète le débat sociétal actuel sur l'identité et l'expression de genre. À mesure que les mentalités évoluent, la représentation des hommes dans le street art et le graffiti se transforme elle aussi. Cette relation dynamique entre l'art et la société garantit la pertinence et la puissance de ces formes d'art comme outils de critique et de transformation sociale. Icônes culturelles et modèles : les artistes peuvent représenter des icônes, des leaders ou des modèles masculins issus de diverses cultures, mettant en lumière leurs accomplissements, leur impact ou leur influence sur la société. Il peut s'agir d'athlètes, de musiciens, de politiciens, de militants ou de figures historiques. Problèmes sociaux et masculinité : le street art et le graffiti abordent souvent des problèmes sociaux et remettent en question les normes culturelles. Les hommes peuvent être au cœur de ces discussions, les artistes explorant des thèmes tels que la masculinité toxique, les rôles de genre et la vulnérabilité masculine. Ces œuvres peuvent susciter la réflexion et le dialogue sur la façon dont les hommes sont perçus et dont on attend d'eux qu'ils se comportent dans la société. Styles et techniques : L'art du graffiti utilise divers styles et techniques pour représenter les hommes ou les thèmes masculins. Par exemple, les artistes peuvent employer des styles réalistes, abstraits ou caricaturaux, en intégrant typographie, pochoirs ou techniques mixtes. Collaborations et collectifs : De nombreux graffeurs travaillent en groupe ou collaborent sur des projets, créant ainsi un sentiment d'appartenance à une communauté et une vision artistique partagée. Ces collaborations peuvent donner naissance à des œuvres uniques et percutantes abordant des thèmes liés aux hommes ou à la masculinité. Le thème de l'homme dans le street art graffiti peut être abordé de multiples façons, allant du portrait et de la représentation aux problématiques sociales et aux icônes culturelles. La polyvalence du graffiti permet aux artistes d'exprimer leurs pensées et leurs idées sur les hommes et la masculinité d'une manière accessible, stimulante et engageante pour le public. La représentation des hommes dans le street art et le graffiti a considérablement évolué au fil des ans. Des symboles de rébellion des débuts aux représentations plus nuancées et diversifiées d'aujourd'hui, ces images reflètent la nature complexe et en constante évolution de l'identité masculine. Des artistes comme Keith Haring, Banksy et Eduardo Kobra ont façonné ce récit, utilisant leur art pour remettre en question les stéréotypes et susciter des débats sur la masculinité dans la société contemporaine. L'impact de leur travail dépasse le cadre du monde de l'art, influençant les perceptions sociétales et contribuant au discours plus large sur le genre.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte