Papier beaux-arts Moab Entrada

272 produits

  • You Are What You Eat Archival Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Vous êtes ce que vous mangez Impression d'archives par Luke Chueh

    « You Are What You Eat », tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Luke Chueh, artiste de rue graffiti, art pop moderne. En 2003, Chueh s'installe à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le design. Cependant, le manque d'opportunités d'emploi le pousse à se tourner vers la peinture pour s'occuper. Il fait alors ses premiers pas sur la scène artistique underground de Los Angeles, notamment lors des expositions de Cannibal Flower. Depuis, Chueh a rapidement gravi les échelons de la scène artistique de Los Angeles, s'imposant comme un artiste incontournable. Utilisant des palettes de couleurs minimalistes, des personnages animaliers simples et une multitude de situations tragiques, Chueh parvient à un style qui mêle habilement le mignon et le brutal, jouant sur la frontière ténue entre comédie et tragédie.

    $308.00

  • Gravity PP Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas Gravity PP Tirage d'archives par Sarah Joncas

    Gravity PP, épreuve d'impression d'archives par Sarah Joncas, édition limitée sur papier d'art Moab 290 g/m², œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2019 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 12x15 Pigments d'archivage L'attrait de « Gravity PP » par Sarah Joncas L'épreuve d'artiste « Gravity PP » est une œuvre fascinante de Sarah Joncas, artiste pop contemporaine dont les créations subtiles font le lien entre la force évocatrice du street art et la précision des techniques classiques. Cette épreuve d'artiste (PP) de 2019, signée et marquée comme telle, témoigne de la vision de Joncas. Tirée en édition limitée, elle offre un aperçu du processus créatif méticuleux qui sous-tend son travail. Imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m², cette œuvre de 30,5 x 38 cm, intitulée « Gravity », met en scène une figure féminine qui incarne la gravité non seulement des forces physiques, mais aussi des courants émotionnels profonds. Éléments visuels et symbolisme dans l'œuvre de Joncas Dans « Gravity PP », Joncas capture un instant céleste et intime. Le regard du sujet se détourne du spectateur, perdu dans la contemplation, face à une lune immense et un ciel étoilé. La présence de la lune, symbole universel du féminin, enrichit l'œuvre de significations liées aux cycles, à la réflexion et au changement. En écho à cette symbolique, les ondulations de ses cheveux et le tatouage de méduse dans son dos suggèrent fluidité et adaptabilité. La palette de couleurs est précise ; les tons froids évoquent la nuit et l'océan, univers de profondeur et de mystère. Cette estampe incarne l'essence même du pop art par sa représentation stylisée et ses images saisissantes. Elle porte également en elle la force émotionnelle propre aux tags et aux fresques murales expressives du street art. L'œuvre de Joncas est un dialogue avec le spectateur, l'invitant à une interprétation personnelle du récit intérieur du sujet. Savoir-faire et exclusivité des estampes de Joncas Le choix du papier beaux-arts Moab par Sarah Joncas pour « Gravity PP » témoigne de son engagement envers la qualité et la pérennité de ses estampes. L’utilisation d’encres pigmentaires garantit la longévité de l’œuvre, préservant la profondeur et l’éclat des couleurs. La mention « PP » est significative : les épreuves d’imprimerie sont souvent réservées à la collection de l’artiste ou servent de référence lors du processus d’impression, ce qui les rend très recherchées par les collectionneurs pour leur rareté et l’implication directe de l’artiste dans leur production. Le tirage limité de « Gravity PP » est une caractéristique de l’œuvre de Joncas, faisant écho à l’esprit des tirages limités des estampes de street art et à la vocation de collection des objets pop art. Cette rareté renforce l’attrait de l’estampe, offrant aux collectionneurs un fragment tangible de l’héritage de l’artiste. La voix artistique de Joncas dans le contexte du pop art et du street art La voix artistique de Sarah Joncas apporte un souffle nouveau à la scène artistique contemporaine, fusionnant avec brio l'esthétique du pop art et l'âme du street art. Son œuvre, dont « Gravity PP », célèbre la puissance du récit visuel, où chaque élément est soigneusement choisi pour susciter l'émotion et la réflexion. Dans le contexte du pop art et du street art, Joncas se distingue par sa capacité à exprimer des thèmes complexes à travers une seule image. Son travail transcende le cadre urbain et accède au domaine des beaux-arts sans rien perdre de l'accessibilité et de la résonance émotionnelle propres au street art. « Gravity PP » illustre parfaitement comment l'art de Joncas transcende les frontières, offrant un récit aussi infini que le ciel nocturne qu'il représente.

    $380.00

  • Sale -15% New York City Subway Maps IV HPM Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Plans du métro de New York IV HPM Print par Cope2 - Fernando Carlo

    Cartes du métro de New York IV Édition limitée Peinture en aérosol Embellie à la main Impressions pigmentaires HPM d'archives sur papier Moab Fine Art par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2019. Tirage d'art en édition limitée à 15 exemplaires, signé et numéroté. Format : 43,2 cm x 61 cm (17 x 24 pouces). « Plans du métro de New York IV », 2019. Tirage pigmentaire d'archive en couleurs avec embellissements à la main sur papier Moab Fine Art. Édition limitée à 15 exemplaires. Signée et numérotée au crayon en bas à gauche. Une déchirure de 1,25 cm (0,5 pouce) est visible sur la bordure inférieure gauche. L'intégration des récits urbains : les cartes du métro de New York de Cope2 IV « New York City Subway Maps IV » de Cope2 est une fusion dynamique entre l'énergie brute du graffiti et l'esthétique raffinée du Pop Art moderne, incarnant le pouls de la vie urbaine sur un objet tangible témoignant du quotidien new-yorkais. Cette série limitée de 2019, composée de seulement 15 exemplaires signés et numérotés, représente une contribution majeure au mouvement du Street Pop Art et du graffiti. Chaque pièce, de format 43 x 61 cm, est une impression pigmentaire d'archive rehaussée à la main sur papier Moab Fine Art, offrant un mélange unique de culture urbaine et d'art contemporain. La signature de Cope2 authentifie l'œuvre, et son numéro d'édition est inscrit au crayon en bas à gauche. L'un des exemplaires présente une petite déchirure de 1,3 cm, ajoutant à son authenticité. L'œuvre constitue une archive visuelle de l'histoire du graffiti new-yorkais, immortalisant cet art spontané, souvent éphémère, qui orne les plans du métro de la ville. Originaire du Bronx, Cope2 apporte à son travail authenticité et crédibilité, fort d'une réputation de plus de trente ans sur la scène graffiti. Son œuvre « New York City Subway Maps IV » reflète la nature complexe et stratifiée de l'art urbain, où tags et symboles s'entremêlent pour raconter l'histoire des divers habitants de la ville. À la croisée du street art et des beaux-arts chez Cope2 L'œuvre de Cope2 se situe à la croisée du street art et des beaux-arts, capturant l'essence de l'un dans la forme de l'autre. Ses pièces dépassent la simple représentation du graffiti ; elles sont le fruit de l'expérience vécue de l'artiste et de son interaction avec l'environnement urbain. Les couleurs vives et saturées, ainsi que les coups de pinceau énergiques, évoquent l'âge d'or du graffiti des années 1980 et 1990, lorsque des artistes comme Cope2 ne se contentaient pas d'embellir la ville, mais marquaient des territoires et exprimaient des identités. Le format limité de « New York City Subway Maps IV » et les embellissements réalisés à la main par Cope2 lui-même garantissent que chaque estampe est une œuvre unique, incarnant à la fois l'esprit du street art originel et la touche personnelle de l'artiste. La série encapsule la brutalité de la culture graffiti tout en la sublimant par la technique de l'estampe d'art, remettant en question les notions traditionnelles de ce qui constitue l'art et de qui est considéré comme un artiste. L'œuvre de Cope2 célèbre le langage visuel de la rue, présenté dans le contexte des beaux-arts. Elle offre un récit profondément ancré dans le tissu culturel new-yorkais, offrant un aperçu d'un mouvement qui a évolué de la marge vers le courant dominant. La série « New York City Subway Maps IV » rend non seulement hommage à l'histoire du street art, mais affirme également sa place dans la continuité de l'art contemporain. À travers son travail, Cope2 continue d'influencer et de façonner le dialogue autour du street art et du graffiti, garantissant ainsi que le dynamisme de la culture urbaine demeure un élément essentiel du discours du monde de l'art.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Skate or Diet Oversized Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Skate or Diet Impression d'archives surdimensionnée par Denial - Daniel Bombardier

    Skate or Diet - Tirage d'art en édition limitée, grand format, à base de pigments d'archives, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste de street graffiti pop moderne Denial. Tirage d'art pigmentaire signé et numéroté 2021 sur papier Moab Entrada Fine Art 290 g/m². Format : 61 x 91 cm. Sortie : 4 novembre 2021. Tirage limité à 25 exemplaires. Légères marques de manipulation Les supports et les techniques utilisés par l'artiste varient, allant de la peinture aérosol à la gravure, en passant par la sculpture et les créations en bois. La thématique de ses œuvres est tout aussi diverse et s'étend de la critique du capitalisme et des grandes marques à la satire des théories du complot.

    $493.00

  • Rainbow One Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Arc-en-ciel une impression d'archives par Scott Listfield

    Estampe d'art en édition limitée Rainbow One Archival Pigment sur papier Moab Fine Art 310 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Scott Listfield. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Tirage pigmentaire d'archives sur papier Moab Fine Art 290 g/m². Format : 30,5 x 45,7 cm. Sortie : 22 novembre 2019. « Curieusement, je pensais à la palette de couleurs de Thor : Ragnarok. C'est l'un de mes films préférés de ces dernières années, et il dégage une ambiance spatiale psychédélique et lumineuse, typique des années 70, que l'on retrouve dans certains décors et affiches. Je voulais m'inspirer de cet arc-en-ciel exubérant et voir comment il s'intégrerait à cet univers étoilé sur lequel je travaillais. » – Scott Listfield « Rainbow One » de Scott Listfield : une collision de teintes cosmiques et de solitude terrestre « Rainbow One » de Scott Listfield témoigne de la fusion novatrice entre le pop art urbain et la vitalité du graffiti contemporain. Cette édition limitée, imprimée sur papier d'art Moab 310 g/m² de haute qualité, met en scène un astronaute solitaire sur un fond aux teintes irisées évoquant la palette de couleurs de « Thor : Ragnarok ». Comme l'explique Listfield, l'atmosphère psychédélique et spatiale du film des années 1970 a influencé l'arc-en-ciel exubérant qui anime le paysage étoilé qu'il a créé. Ce tirage de 30 x 45 cm, sorti le 22 novembre 2019, fait partie d'une série exclusive de seulement cinquante exemplaires signés et numérotés. Chaque tirage de cette série est une fenêtre ouverte sur l'univers de Listfield, où la solitude de l'astronaute contraste avec la joie débridée d'un spectre cosmique. À travers « Rainbow One », Listfield nous invite à un récit contemplatif, encourageant un dialogue entre l'exploration solitaire de l'espace et notre riche patrimoine culturel.

    $495.00

  • Rainbow Pulse Archival Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Impression d'archives Rainbow Pulse par Tavar Zawacki - Ci-dessus

    Estampe d'art en édition limitée Rainbow Pulse Archival Pigment sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste ci-dessus - Tavar Zawacki, légende du street art pop graffiti. Tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts Moab Rag 290 g/m² Format : 45,7 x 45,7 cm Sortie : 22 mars 2019

    $275.00

  • Smash Archival Print by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Smash Archival Print par Adam Caldwell

    Estampe d'art en édition limitée Smash Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Adam Caldwell, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 14 x 17 pouces. Smash • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 35,5 x 43 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Adam Caldwell • Édition limitée à 20 exemplaires

    $180.00

  • Covid No 19 Mauve Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Mauve Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Covid No 19 - Tirage pigmentaire d'archive en édition limitée mauve sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Graffiti Pop Art et Street Artist Denial. Édition limitée 2021, signée et numérotée à 19 exemplaires. Gel hydroalcoolique Chanel, variante mauve Covid-19. Tirage pigmentaire d'archives sur papier MOAB Fine Art 290 g/m², numéroté, signé et estampillé au verso. Format : 45,7 x 61 cm. Le déni face à la COVID-19 : Le marketing de luxe à l’ère des crises mondiales « COVID No. 19 » de Denial est une saisissante estampe pigmentaire d'archives, éditée en 2021 à seulement 19 exemplaires, chacun signé, numéroté et estampillé à la main sur papier d'art MOAB 290 g/m². L'œuvre s'approprie la forme d'un flacon de parfum Chanel N° 5, remplaçant son étiquette iconique par un nom de produit fictif : Gel hydroalcoolique COVID No. 19. D'une précision numérique extrême, l'image reconfigure l'esthétique de la haute couture pour commenter les absurdités du consumérisme à l'ère de la pandémie. Le flacon de gel hydroalcoolique est présenté avec toute l'autorité visuelle d'un produit de luxe, transformant un objet de première nécessité en une parodie de statut et de désir. Au cœur de cette œuvre se trouve une observation culturelle brutale : lors d'une crise sanitaire mondiale, les outils de survie du quotidien – comme le gel hydroalcoolique et les masques – ont été érigés en symboles d'identité, de mode et d'accès économique. La réinterprétation par Denial du parfum Chanel en un produit de consommation à l'ère du virus confronte de front cette transformation. Cette œuvre ne se contente pas de parodier le luxe ; elle révèle comment les systèmes marketing peuvent absorber les traumatismes, les reconditionner et les revendre au public. L’étiquetage, à la manière de Chanel, est à la fois clinique et élégant, un clin d’œil à la façon dont le minimalisme visuel masque souvent la manipulation des entreprises. L'esthétique commerciale comme arme subversive La stratégie artistique de Denial repose sur le vol et la recontextualisation du langage commercial. Avec COVID No. 19, l'utilisation de lignes vectorielles nettes, de reflets lumineux réalistes et d'un design de produit précis imite la publicité jusqu'à la tromperie. Cette imitation est intentionnelle. Le spectateur est d'abord censé percevoir l'image comme authentique – tirée d'un magazine de mode ou d'une campagne de cosmétiques – avant que l'ironie du slogan ne lui apparaisse clairement. La dissonance entre la forme et le contenu invite à une critique de la tendance capitaliste à esthétiser la souffrance. Cette méthodologie visuelle s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. Les racines de Denial dans la communication publique non autorisée et la subversion des images subculturelles demeurent présentes, même si l'œuvre se présente sous une forme d'art contemporain. L'absence de coulures de peinture ou de textures rugueuses n'atténue en rien la rébellion. Au contraire, elle réinterprète le langage graphique de la persuasion commerciale pour le subvertir de l'intérieur. Ce qui ressemble à une présentation de produit est, en réalité, une accusation visuelle. Ce n'est pas la pandémie en elle-même qui est critiquée, mais la manière dont elle est présentée. Le pop art urbain comme documentation de la pandémie COVID No. 19 fonctionne à la fois comme une satire et un témoignage historique. L'œuvre saisit un moment culturel où les outils de survie sont devenus des symboles de luxe, où la rareté était synonyme d'exclusivité et où le marketing s'étendait jusqu'aux fournitures médicales. L'œuvre de Denial illustre la manière dont les crises modernes sont non seulement vécues, mais aussi commercialisées : comment la peur de la maladie a été filtrée par les mêmes systèmes qui vendent beauté, mode et art de vivre. Le flacon de gel hydroalcoolique devient un symbole non de protection, mais de consommation. En fusionnant l'iconographie de la mode avec la réalité d'une pandémie mondiale, Denial oblige le spectateur à repenser les frontières entre design et éthique, entre marketing et survie. La simplicité visuelle de COVID No. 19 dissimule une critique subtile de la rapidité avec laquelle l'esthétique commerciale peut vider les événements de leur sens. Dans la lignée du street art et du graffiti, cette œuvre retourne les symboles familiers contre eux-mêmes, révélant la fragilité des apparences face à l'urgence humaine.

    $313.00

  • Bollywood Sugar In Blue Mother of Pearl Archival Print by Handiedan

    Handiedan Bollywood Sugar In Blue Mother of Pearl Archival Print par Handiedan

    Bollywood Sugar In Blue - Édition limitée Nacre Tirage à la main Sérigraphie et impression pigmentaire d'archives sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Handiedan Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « L’œuvre originale, un collage sur porcelaine vintage intitulé « Bollywood Sugar in Blue », a été présentée dans le cadre de l’exposition collective « Ephemeral » du magazine Beautiful Bizarre, à la galerie Modern Eden de San Francisco en septembre 2018. La riche couleur indigo, entre le violet et le bleu. Le troisième œil. L’intuition. La connaissance spirituelle. La femme. L’épanouissement. La vie. La fleur de vie. L’entrelacement. L’énergie fluide. La Terre Mère. La particule. L’orbite. L’univers. La fractale. Un cercle d’énergie infini. Tout est énergie. » – Handiedan

    $533.00

  • Packard Archival Print by Stephanie Buer

    Stephanie Buer Impression d'archives Packard par Stephanie Buer

    Estampe d'art en édition limitée Packard Archival Pigment Fine Edition sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Stephanie Buer. Packard • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces) • Signé et numéroté à la main par l'artiste Stephanie Buer • Édition limitée à 20 exemplaires Erreur d'impression sur le certificat d'authenticité « Parkard »

    $180.00

  • Credit Limit Less is More Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Limite de crédit Moins c'est plus Impression d'archives par Denial- Daniel Bombardier

    Credit Limit - Less is More, tirage d'art pigmentaire d'archive en édition limitée sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Legend Street Art et Modern Pop Culture Artist Denial. 2020 Credit Limit - Moins, c'est mieux. Œuvre d'art sur le thème de la carte de crédit. Numérotée, signée, tamponnée au verso, édition limitée à 25 exemplaires, 24 x 18 pouces, impression pigmentaire d'archives sur papier d'art MOAB 290 g/m². Limite de crédit : Moins, c’est mieux (refus) « Credit Limit : Less is More » est une estampe d'art captivante, réalisée sur papier pigmentaire d'archives, par l'artiste canadien de street art et de graffiti Daniel Bombardier, alias Denial. Cette œuvre, qui fait partie de sa série « Credit Limit », est une critique audacieuse de la société de consommation, de la dépendance financière et de l'influence omniprésente des marques dans la société moderne. Créée en 2020, cette pièce de 61 x 46 cm est imprimée sur papier d'art MOAB 290 g/m², garantissant une précision et une vivacité des couleurs exceptionnelles. Chaque exemplaire, tiré à 25 exemplaires seulement, est signé, numéroté et estampillé au verso, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée par les amateurs d'art. Le commentaire visuel de Moins c'est plus « Less is More » transforme le design familier d'une carte de crédit en une œuvre d'art provocatrice qui remet en question les normes et les valeurs sociétales. La figure centrale, une femme à la peau verte et à l'expression mélancolique, est une réinterprétation saisissante du pop art. Son apparence stylisée, avec ses motifs en demi-teintes et ses couleurs vives, évoque l'esthétique graphique des bandes dessinées du milieu du XXe siècle. Le design de la carte de crédit présente des éléments et des logos habilement détournés pour refléter la critique du consumérisme formulée par Denial et les contradictions inhérentes à l'expression « moins, c'est plus ». La carte du monde en arrière-plan suggère la portée mondiale des systèmes financiers et leur influence sur les vies individuelles. Par la combinaison de ces éléments, l'œuvre propose une exploration nuancée de l'impact émotionnel et culturel du matérialisme. L'approche artistique unique du déni L'œuvre de Daniel Bombardier est reconnue pour sa capacité à mêler humour, satire et références à la culture populaire en des créations qui invitent à la réflexion. « Less is More » illustre son talent pour transformer des objets du quotidien en vecteurs de critique sociale. L'utilisation d'une carte de crédit comme élément central de l'œuvre témoigne de l'omniprésence du consumérisme et de son impact sur l'identité et les valeurs. Le souci du détail dans « Denial », de la netteté de l'impression pigmentaire d'archives au jeu dynamique des couleurs, confère à l'œuvre une force visuelle saisissante et une grande richesse thématique. Sa fusion du street art et du graffiti continue d'inciter le public à repenser son rapport à la société de consommation. La signification culturelle de la limite de crédit : moins, c'est mieux « Less is More » explore le paradoxe entre aspirations matérielles et conséquences psychologiques de la société de consommation. L'œuvre critique l'idée d'assimiler réussite financière et épanouissement personnel, soulignant la dissonance émotionnelle souvent associée à la quête de la richesse. Intégrée à la série « Credit Limit », cette œuvre renforce le propos de Denial sur les systèmes et idéologies qui façonnent la vie moderne. Son édition limitée souligne son exclusivité et sa valeur artistique, suscitant non seulement une forte résonance esthétique, mais aussi des débats essentiels. La capacité de Denial à conjuguer visuels audacieux et messages profonds fait de « Less is More » une œuvre phare du street art et du graffiti contemporains.

    $385.00

  • This Is America PP Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier This Is America PP Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    This Is America PP Archival Print par Denial - Daniel Bombardier Tirage en édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2020 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x18 Pigments d'archivage Le récit provocateur du déni : « Ceci est l'Amérique » « This Is America », de Denial, pseudonyme de l'artiste Daniel Bombardier, illustre avec force la capacité du street art à aborder les problématiques sociales contemporaines. Publiée en 2020 sous forme d'épreuve d'artiste (PP), cette édition limitée, imprimée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², utilise des pigments d'archivage pour une qualité durable. Chaque exemplaire de cette série, mesurant 45,7 x 45,7 cm, est signé et marqué par l'artiste, garantissant son authenticité et son caractère exclusif. La force graphique de l'œuvre et la puissance de son message textuel s'unissent pour former une œuvre à la fois percutante et critique sur l'état des États-Unis. Le travail de Denial est reconnu pour son esthétique audacieuse, mêlant pop art et graffiti pour dénoncer la société de consommation, la politique et les injustices sociales. « This Is America » ne fait pas exception, avec sa représentation graphique qui explore les thèmes de l'identité, de la représentation et de l'expérience américaine. Le titre de l'œuvre, une question chargée de sous-entendus sociaux et politiques, invite les spectateurs à réfléchir à la réalité de la promesse américaine par rapport à sa réalité, notamment en ce qui concerne les dynamiques raciales et sociales. L'influence artistique et la technique du déni Dans la tradition du pop art, Denial utilise des couleurs vives et saisissantes ainsi que des contrastes marqués pour capter le regard et susciter une réaction. Sa technique rappelle celle des pionniers de la sérigraphie, tout en y apportant une touche de modernité intégrant souvent des éléments du street art, tels que le pochoir et la peinture aérosol. L'utilisation du papier beaux-arts Moab Entrada 290 g/m² pour « This Is America » témoigne de l'exigence de qualité de Denial ; le grammage important et la texture lisse du papier en font un support idéal pour les pigments d'archivage, garantissant ainsi la vivacité des couleurs et des détails de l'estampe au fil du temps. La mention « Épreuve d'imprimeur » est significative pour les collectionneurs d'art. Traditionnellement, les épreuves d'imprimeur sont considérées comme rares et précieuses en raison de leur nombre limité et de l'implication directe de l'artiste dans le processus d'impression. La décision de Denial de signer et de marquer chaque épreuve « EP » la distingue des éditions courantes, créant un lien plus profond entre l'artiste et son œuvre et renforçant ainsi sa valeur de collection. Le pop art urbain et son rôle dans le discours culturel Le street pop art, hybride entre l'intérêt du pop art pour la culture de masse et l'expression brute et publique du street art, est devenu une force influente dans le discours culturel. Des artistes comme Denial exploitent la visibilité et l'accessibilité du street art pour mettre en lumière des problématiques sociales cruciales. « This Is America » sert de catalyseur visuel aux discussions sur la race, l'égalité et le rêve américain, utilisant efficacement le langage visuel du pop art pour impliquer un large public dans ces conversations. Le style direct et percutant de l'œuvre est caractéristique du street pop art, capable de remettre en question les perceptions et d'inspirer le dialogue. L'œuvre de Denial, et notamment cette estampe, exploite la puissance de la représentation graphique pour aborder des problèmes de société complexes, illustrant avec force comment l'art peut refléter et influencer son époque. En résumé, « This Is America » de Denial est bien plus qu'une simple œuvre d'art moderne : c'est une prise de position, une interrogation et le reflet de notre temps. Son imagerie provocatrice et les débats qu'elle suscite lui confèrent une place indéniable dans la continuité du street pop art et du graffiti. En tant que tirage d'archive PP, il témoigne du pouvoir durable de l'art visuel à commenter et à aborder les problèmes urgents de notre époque.

    $733.00

  • Healer Veiled Archival Print by Adrian Cox

    Adrian Cox Guérisseur voilé Archival Print par Adrian Cox

    Healer Veiled Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Adrian Cox, Street Pop Art Graffiti Legend. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2022 - 13 x 24 pouces

    $291.00

  • Art in Action Haring Archival Print by Jeff Gillette

    Jeff Gillette Art en action Haring Archival Print par Jeff Gillette

    Art en action - Tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² par Jeff Gillette, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format : 40,6 x 50,8 cm. Tirage pigmentaire d’archives. Édition limitée à 100 exemplaires (2021), signée et numérotée. Tirage pigmentaire d'archive sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Format : 40,6 x 50,8 cm. Sortie : 21 juillet 2021. L'estampe d'archives « Art in Action Haring » de Jeff Gillette est un hommage au légendaire artiste de rue et militant social Keith Haring. Jeff Gillette, l'artiste à l'origine de cette œuvre, est reconnu pour ses interprétations post-apocalyptiques de personnages et de paysages emblématiques de l'art contemporain. Dans cette pièce, il intègre le style et le langage visuel si caractéristiques de Keith Haring à sa propre expression artistique. L'estampe met en valeur les lignes audacieuses, les formes géométriques et les figures emblématiques de Haring, parfaitement intégrées à l'imagerie post-apocalyptique de Jeff Gillette. Il en résulte une œuvre fascinante qui reflète l'héritage et l'influence de Keith Haring, tout en restant fidèle à la vision artistique de Gillette. Imprimée sur papier d'archives avec des encres et des matériaux de haute qualité, cette œuvre garantit la vivacité et la précision des couleurs et des détails pour les années à venir. Ce procédé d'impression permet aux amateurs d'art et aux collectionneurs d'apprécier l'œuvre sans craindre la décoloration ou la détérioration au fil du temps. Les collectionneurs et les amateurs des œuvres de Keith Haring et de Jeff Gillette trouveront peut-être dans cette estampe un ajout précieux à leurs collections, car elle illustre de manière captivante la fusion de deux styles artistiques distincts.

    $352.00

  • A Swan Amongst Ducks Archival Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Un cygne parmi les canards Impression d'archives par Aaron Nagel

    Un cygne parmi les canards. Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Moab Fine Art par Aaron Nagel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. UN CYGNE PARMI LES CANARDS [2009] Tirage giclée 26 x 21 sur papier d'archivage. Édition limitée signée et numérotée à 20 exemplaires.

    $533.00

  • Pip Archival Print by Darien Birks

    Darien Birks Impression d'archives Pip par Darien Birks

    Estampe d'art en édition limitée Pip Archival Pigment Fine Edition sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste pop urbain Darien Birks. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 98 exemplaires. Œuvre de 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pouces) représentant Scottie Pippen, joueur de basketball des Chicago Bulls. « Né au début des années 80, ayant grandi dans les années 90 et étant un passionné de basket, j'ai été naturellement attiré par l'emblématique Michael Jordan et les Chicago Bulls. Cette œuvre s'inspire du documentaire « The Last Dance », qui retrace l'histoire de cette dynastie d'une manière inédite, tout en faisant redécouvrir cette équipe à la génération actuelle. J'ai ressenti le besoin de puiser dans cette nostalgie et de rendre hommage à mes joueurs préférés de la plus belle période de la franchise. » – Darien Birks

    $285.00

  • Covid No 19 Rose Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Rose Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Covid No 19 - Rose, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Graffiti Pop Art et Street Artist Denial. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 19 exemplaires : Gel hydroalcoolique Chanel Rose Covid-19 (variante Virus). Tirage pigmentaire d'archives sur papier MOAB Fine Art 290 g/m², numéroté, signé et estampillé au verso. Format : 45,7 x 61 cm. Le déni face à la COVID-19 : Le marketing de luxe à l’ère des crises mondiales « COVID No. 19 » de Denial est une saisissante estampe pigmentaire d'archives, éditée en 2021 à seulement 19 exemplaires, chacun signé, numéroté et estampillé à la main sur papier d'art MOAB 290 g/m². L'œuvre s'approprie la forme d'un flacon de parfum Chanel N° 5, remplaçant son étiquette iconique par un nom de produit fictif : Gel hydroalcoolique COVID No. 19. D'une précision numérique extrême, l'image reconfigure l'esthétique de la haute couture pour commenter les absurdités du consumérisme à l'ère de la pandémie. Le flacon de gel hydroalcoolique est présenté avec toute l'autorité visuelle d'un produit de luxe, transformant un objet de première nécessité en une parodie de statut et de désir. Au cœur de cette œuvre se trouve une observation culturelle brutale : lors d'une crise sanitaire mondiale, les outils de survie du quotidien – comme le gel hydroalcoolique et les masques – ont été érigés en symboles d'identité, de mode et d'accès économique. La réinterprétation par Denial du parfum Chanel en un produit de consommation à l'ère du virus confronte de front cette transformation. Cette œuvre ne se contente pas de parodier le luxe ; elle révèle comment les systèmes marketing peuvent absorber les traumatismes, les reconditionner et les revendre au public. L’étiquetage, à la manière de Chanel, est à la fois clinique et élégant, un clin d’œil à la façon dont le minimalisme visuel masque souvent la manipulation des entreprises. L'esthétique commerciale comme arme subversive La stratégie artistique de Denial repose sur le vol et la recontextualisation du langage commercial. Avec COVID No. 19, l'utilisation de lignes vectorielles nettes, de reflets lumineux réalistes et d'un design de produit précis imite la publicité jusqu'à la tromperie. Cette imitation est intentionnelle. Le spectateur est d'abord censé percevoir l'image comme authentique – tirée d'un magazine de mode ou d'une campagne de cosmétiques – avant que l'ironie du slogan ne lui apparaisse clairement. La dissonance entre la forme et le contenu invite à une critique de la tendance capitaliste à esthétiser la souffrance. Cette méthodologie visuelle s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. Les racines de Denial dans la communication publique non autorisée et la subversion des images subculturelles demeurent présentes, même si l'œuvre se présente sous une forme d'art contemporain. L'absence de coulures de peinture ou de textures rugueuses n'atténue en rien la rébellion. Au contraire, elle réinterprète le langage graphique de la persuasion commerciale pour le subvertir de l'intérieur. Ce qui ressemble à une présentation de produit est, en réalité, une accusation visuelle. Ce n'est pas la pandémie en elle-même qui est critiquée, mais la manière dont elle est présentée. Le pop art urbain comme documentation de la pandémie COVID No. 19 fonctionne à la fois comme une satire et un témoignage historique. L'œuvre saisit un moment culturel où les outils de survie sont devenus des symboles de luxe, où la rareté était synonyme d'exclusivité et où le marketing s'étendait jusqu'aux fournitures médicales. L'œuvre de Denial illustre la manière dont les crises modernes sont non seulement vécues, mais aussi commercialisées : comment la peur de la maladie a été filtrée par les mêmes systèmes qui vendent beauté, mode et art de vivre. Le flacon de gel hydroalcoolique devient un symbole non de protection, mais de consommation. En fusionnant l'iconographie de la mode avec la réalité d'une pandémie mondiale, Denial oblige le spectateur à repenser les frontières entre design et éthique, entre marketing et survie. La simplicité visuelle de COVID No. 19 dissimule une critique subtile de la rapidité avec laquelle l'esthétique commerciale peut vider les événements de leur sens. Dans la lignée du street art et du graffiti, cette œuvre retourne les symboles familiers contre eux-mêmes, révélant la fragilité des apparences face à l'urgence humaine.

    $313.00

  • The Birth of Spirit Gardener Archival Print by Adrian Cox

    Adrian Cox Le sacrifice de la couleur... Impression d'archives par Adrian Cox

    Achetez The Sacrifice of Color... Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur 290gsm Moab Entrada Paper par l'artiste Adrian Cox, Street Pop Art Graffiti Legend. 2022 Édition signée et numérotée de 100 - 13x24

    $291.00

  • Covid No 19 Juane Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Juane Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Covid No 19 - Juane, tirage pigmentaire d'archives en édition limitée sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Graffiti Pop Art et Street Artist Denial. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 19 exemplaires. Gel hydroalcoolique Chanel inspiré du virus Covid-19. Tirage pigmentaire d'archives sur papier MOAB Fine Art 290 g/m², numéroté, signé et estampillé au verso. Format : 45,7 x 61 cm. Le déni face à la COVID-19 : Le marketing de luxe à l’ère des crises mondiales « COVID No. 19 » de Denial est une saisissante estampe pigmentaire d'archives, éditée en 2021 à seulement 19 exemplaires, chacun signé, numéroté et estampillé à la main sur papier d'art MOAB 290 g/m². L'œuvre s'approprie la forme d'un flacon de parfum Chanel N° 5, remplaçant son étiquette iconique par un nom de produit fictif : Gel hydroalcoolique COVID No. 19. D'une précision numérique extrême, l'image reconfigure l'esthétique de la haute couture pour commenter les absurdités du consumérisme à l'ère de la pandémie. Le flacon de gel hydroalcoolique est présenté avec toute l'autorité visuelle d'un produit de luxe, transformant un objet de première nécessité en une parodie de statut et de désir. Au cœur de cette œuvre se trouve une observation culturelle brutale : lors d'une crise sanitaire mondiale, les outils de survie du quotidien – comme le gel hydroalcoolique et les masques – ont été érigés en symboles d'identité, de mode et d'accès économique. La réinterprétation par Denial du parfum Chanel en un produit de consommation à l'ère du virus confronte de front cette transformation. Cette œuvre ne se contente pas de parodier le luxe ; elle révèle comment les systèmes marketing peuvent absorber les traumatismes, les reconditionner et les revendre au public. L’étiquetage, à la manière de Chanel, est à la fois clinique et élégant, un clin d’œil à la façon dont le minimalisme visuel masque souvent la manipulation des entreprises. L'esthétique commerciale comme arme subversive La stratégie artistique de Denial repose sur le vol et la recontextualisation du langage commercial. Avec COVID No. 19, l'utilisation de lignes vectorielles nettes, de reflets lumineux réalistes et d'un design de produit précis imite la publicité jusqu'à la tromperie. Cette imitation est intentionnelle. Le spectateur est d'abord censé percevoir l'image comme authentique – tirée d'un magazine de mode ou d'une campagne de cosmétiques – avant que l'ironie du slogan ne lui apparaisse clairement. La dissonance entre la forme et le contenu invite à une critique de la tendance capitaliste à esthétiser la souffrance. Cette méthodologie visuelle s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. Les racines de Denial dans la communication publique non autorisée et la subversion des images subculturelles demeurent présentes, même si l'œuvre se présente sous une forme d'art contemporain. L'absence de coulures de peinture ou de textures rugueuses n'atténue en rien la rébellion. Au contraire, elle réinterprète le langage graphique de la persuasion commerciale pour le subvertir de l'intérieur. Ce qui ressemble à une présentation de produit est, en réalité, une accusation visuelle. Ce n'est pas la pandémie en elle-même qui est critiquée, mais la manière dont elle est présentée. Le pop art urbain comme documentation de la pandémie COVID No. 19 fonctionne à la fois comme une satire et un témoignage historique. L'œuvre saisit un moment culturel où les outils de survie sont devenus des symboles de luxe, où la rareté était synonyme d'exclusivité et où le marketing s'étendait jusqu'aux fournitures médicales. L'œuvre de Denial illustre la manière dont les crises modernes sont non seulement vécues, mais aussi commercialisées : comment la peur de la maladie a été filtrée par les mêmes systèmes qui vendent beauté, mode et art de vivre. Le flacon de gel hydroalcoolique devient un symbole non de protection, mais de consommation. En fusionnant l'iconographie de la mode avec la réalité d'une pandémie mondiale, Denial oblige le spectateur à repenser les frontières entre design et éthique, entre marketing et survie. La simplicité visuelle de COVID No. 19 dissimule une critique subtile de la rapidité avec laquelle l'esthétique commerciale peut vider les événements de leur sens. Dans la lignée du street art et du graffiti, cette œuvre retourne les symboles familiers contre eux-mêmes, révélant la fragilité des apparences face à l'urgence humaine.

    $313.00

  • Dalma Archival Print by Melissa A Mitchell

    Melissa A Mitchell Impression d'archives Dalma par Melissa A Mitchell

    Estampe d'art en édition limitée Dalma Archival Pigment Fine Edition sur papier Moab Entrada 290 g/m² à bords frangés à la main par l'artiste Melissa A Mitchell, légende du street art pop graffiti. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archive sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² à bords frangés à la main. Format : 12 x 12 pouces. « Dalma », une estampe en édition limitée de l'artiste Melissa A. Mitchell, incarne l'énergie vibrante et l'esprit rebelle caractéristiques du street art et du graffiti. Tirée à seulement 35 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre exclusive capture l'essence de l'influence du pop art sur l'esthétique urbaine contemporaine. L'œuvre, mesurant 30,5 x 30,5 cm, est imprimée avec des pigments d'archivage sur un papier d'art Moab Entrada 290 g/m² à bords frangés, un support reconnu pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles, garantissant ainsi la longévité de l'œuvre. L'art de Melissa A. Mitchell est reconnu pour son explosion de couleurs et de motifs. Ce véritable festin visuel transporte le spectateur dans un univers où les frontières traditionnelles entre les formes artistiques s'estompent. Dans « Dalma », on perçoit le chaos harmonieux typique du street art, où des formes géométriques nettes s'entrecroisent avec des motifs organiques, créant une tension dynamique à la fois saisissante et stimulante. L'audace de la couleur, signature du style de Mitchell, amplifie l'impact de l'œuvre, en faisant une pièce maîtresse qui se démarque dans toute collection. Cette œuvre ne se contente pas d'être accrochée au mur ; elle capte le regard, exigeant une attention particulière et suscitant le dialogue. Elle célèbre le parcours du street art, des marges des paysages urbains aux murs polis des galeries et des collections privées. Les bords irréguliers de l'estampe évoquent subtilement la nature brute et souvent improvisée du graffiti, tandis que le processus méticuleux de sa création témoigne du savoir-faire abouti qui caractérise aujourd'hui le street art. Les collectionneurs de « Dalma » de Mitchell n'acquièrent pas seulement une estampe ; ils possèdent un fragment du récit qui retrace l'évolution du street art. Chaque estampe est un écho vibrant du pouls des rues, une œuvre marquante qui reflète l'énergie et l'esprit d'un mouvement qui a façonné la conscience culturelle collective et a été façonné par elle. À travers des œuvres comme « Dalma », Melissa A. Mitchell continue d'asseoir sa place de figure incontournable du monde de l'art, brouillant les frontières entre la nature éphémère du street art et la permanence des beaux-arts.

    $217.00

  • Terraformer Archival Print by Doze Green

    Doze Green Impression d'archives Terraformer par Doze Green

    Terraformer Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Doze Green X MARS-1, Street Pop Art Graffiti Legend. Doze Green X MARS-1 Terraformer, 2016. Tirage pigmentaire couleur sur papier Fine Art, 45,7 x 61 cm (feuille). Édition 45/200. Signé et numéroté au crayon en bas. Usure sur le bord inférieur gauche, probablement inhérente à la production de l'œuvre.

    $352.00

  • OG Chicago Archival Print by Adam J O'Day

    Adam J O'Day Impression d'archives OG Chicago par Adam J O'Day

    Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée OG Chicago sur papier texturé brillant Moab Entrada 300 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Adam J O'Day. OG Chicago • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive texturé Moab Entrada 300 g/m² • Bords frangés à la main • 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces) • Signé et numéroté à la main par l'artiste Adam J. O'Day • Édition limitée à 23 exemplaires

    $218.00

  • Girl With Heart PP Archival Print by Nicer- Hector Nazario

    Nicer- Hector Nazario Estampe d'archives Girl With Heart PP par Nicer - Hector Nazario

    Girl With Heart PP Print Archival Proof par Nicer - Hector Nazario Tirage en édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimeur PP 2021 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 14x17 Pigment d'archivage Beaux-Arts. Dévoilement de « Girl With Heart » de Nicer - Hector Nazario « Girl With Heart » est une estampe d'archive vibrante de Nicer, alias Hector Nazario, figure emblématique du street art et du graffiti. Tirage d'épreuve signé de 2021, cette édition limitée témoigne des profondes racines graffiti de Nicer et de son dialogue constant avec l'esthétique pop art. Imprimée avec des pigments d'archivage sur papier beaux-arts Moab Entrada 290 g/m², cette œuvre de 35,5 x 43 cm (14 x 17 pouces) garantit la pérennité de ses couleurs riches et de ses lignes audacieuses. L'expression artistique de Nicer dans le street art Cette œuvre met en scène un personnage à la fois espiègle et touchant, une caractéristique du travail de Nicer. La figure, représentation fantaisiste d'une femme au grand cœur, illustre la capacité de Nicer à insuffler émotion et narration à ses sujets. Le fond, où figure le nom de l'artiste en lettres stylisées et audacieuses, ancre fermement l'œuvre dans la tradition de l'art urbain. La juxtaposition du personnage animé avec les éléments plus traditionnels du graffiti reflète la complexité du street art, où les frontières entre culture urbaine et iconographie dominante s'estompent. La maîtrise du graffiti par Nicer transparaît dans la précision des lignes et l'équilibre des couleurs, démontrant que le street art n'est pas qu'un acte de rébellion, mais une forme sophistiquée de communication visuelle. À travers « Girl With Heart », Nicer invite le spectateur dans un univers où la brutalité de la rue rencontre le charme des dessins animés, où le graffiti n'est pas du vandalisme, mais une forme d'art légitime et captivante. Cette estampe témoigne de l'héritage durable du street art et de son évolution, des marges de la société aux murs des collectionneurs et des passionnés. Elle illustre l'influence de Nicer sur le genre, incarnant à la fois son rôle d'artiste et d'innovateur. « Girl With Heart » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un récit qui révèle le pouvoir transformateur du street art et sa capacité à saisir la complexité des émotions humaines et les tendances sociétales. Dans l'ensemble de l'œuvre de Nicer, « Girl With Heart » est un exemple frappant du potentiel du street art à transcender ses origines et à devenir une forme d'art contemporain respectée et reconnue. Elle incarne l'esprit de la culture hip-hop, une culture que Nicer a contribué à diffuser et à promouvoir par son art. Par son exploration et son innovation constantes, Nicer-Hector Nazario s'impose comme une figure incontournable de l'art moderne, jetant un pont entre la rue et la galerie à chaque coup de bombe aérosol.

    $357.00

  • Case Work Archival Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Impression d'archives Case Work par Aaron Nagel

    Tirages d'art en édition limitée sur papier Moab Fine Art par Aaron Nagel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage pigmentaire d'archives 36 x 15 pouces sur papier Moab Fine Art. Édition signée et numérotée de 30 exemplaires.

    $352.00

  • Dressing Room Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Dressing Room Archival Print par Glenn Barr

    Tirages d'art pigmentaires en édition limitée « Dressing Room » sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Glenn Barr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 16,5 x 20 pouces. Portfolio « Crise de personnalité » – Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, inspirée par Detroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, de régionalisme, d'art brut, d'art alternatif, ou encore, selon son propre terme, de « B-culturalisme ». Barr puise son inspiration dans les rues de la ville, ainsi que dans les cultures pop et alternatives, insufflant une familiarité à ses multiples réalités parallèles. Avec un clin d'œil à la peinture des maîtres anciens, à l'art pulp et à la bande dessinée, les toiles de Barr fascinent par leur complexité narrative et leur maîtrise technique.

    $217.00

  • Laid Up Red Archival Print by Freddy Diaz

    Freddy Diaz Laid Up Red Archival Print par Freddy Diaz

    Laid Up - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée rouge sur papier Moab Fine Art Rag 290 g/m² par Freddy Diaz, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Freddy Diaz est un artiste né à Détroit et ayant grandi dans le sud-ouest de la ville. Il réalise des peintures à l'aérographe personnalisées pour des événements d'entreprise, des fêtes d'enfants et des fresques murales de graffiti, à Détroit et dans le monde entier. Initié à l'art dès son plus jeune âge par le graffiti, il est profondément influencé par les trains.

    $134.00

  • Latinx-AF Archival Print by Marka27

    Marka27 ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $223.00

  • Fed Up Archival Print by Courtney Collins

    Courtney Collins Impression d'archives marre par Courtney Collins

    Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée « Fed Up » sur papier d'art Moab Entrada, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Courtney Collins. Tirage pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada. Format : 35,5 x 35,5 cm. Sortie : 7 mai 2021. Tirage : 35 exemplaires.

    $256.00

  • Desk Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Impression d'archives de bureau par Glenn Barr

    Tirages d'art pigmentaires en édition limitée sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Glenn Barr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 16,5 x 20 pouces. Portfolio « Crise de personnalité » – Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, inspirée par Detroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, de régionalisme, d'art brut, d'art alternatif, ou encore, selon son propre terme, de « B-culturalisme ». Barr puise son inspiration dans les rues de la ville, ainsi que dans les cultures pop et alternatives, insufflant une familiarité à ses multiples réalités parallèles. Avec un clin d'œil à la peinture des maîtres anciens, à l'art pulp et à la bande dessinée, les toiles de Barr fascinent par leur complexité narrative et leur maîtrise technique.

    $217.00

  • Electric Boogaloo Archival Print by Malt

    Malt Impression d'archives Boogaloo électrique par Malt

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Electric Boogaloo sur papier d'art Moab Rag 290 g/m² par Malt Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Pour chaque processus, je pars toujours d’un concept ou d’une idée de base, mais j’apprécie vraiment le chemin de l’inconnu, travailler sans restrictions. Je commence par une idée ou une esquisse sommaire, puis je crée un fond. À partir de là, je me laisse guider par le pinceau ou la bombe aérosol. » – Malt.

    $352.00

  • Amiable Surrender Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO

    $142.00

  • Bronx Icon 25' Archival Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Estampe d'archive Bronx Icon 25' par Cope2 - Fernando Carlo

    Bronx Icon 25' Archival Print par Cope2 - Fernando Carlo Édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste de rue, de graffiti pop. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 60 exemplaires (2025), format 14 x 12 pouces, impression pigmentaire d'archives. Bronx Icon 25 par Cope2 : Un aperçu vibrant du pop art et du graffiti new-yorkais Cope2, de son vrai nom Fernando Carlo, né dans le Bronx à New York, livre une explosion chromatique d'énergie et d'histoire dans son estampe pigmentaire d'archive en édition limitée de 2025, « Bronx Icon 25 ». Réalisée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², cette œuvre de 35,5 x 30,5 cm capture l'énergie, le rythme et la personnalité brute de l'une des figures les plus influentes du graffiti. Signée et numérotée à 60 exemplaires, cette édition témoigne non seulement du statut de Cope2 dans le monde du graffiti, mais aussi de sa transition réussie vers les beaux-arts, tout en préservant l'authenticité de ses racines. Le vocabulaire visuel de Cope2 Le style de Cope2 est reconnu pour ses lettres bulles distinctives, ses aplats de couleurs superposés et son langage de tags incessant, mais Bronx Icon 25 transcende les attentes. L'œuvre propose un chaos maîtrisé où compositions abstraites et lettrage wildstyle se rencontrent. Sur un fond saturé de verts néon, de roses électriques, de bleus vifs et d'argent métallisé, son style manuscrit complexe jaillit avec des lignes acérées et un geste rapide. L'estampe arbore ses throw-ups emblématiques, imbriqués dans des marques superposées qui évoquent les panneaux de métro et les coins de rue des décennies passées. La force de cette œuvre réside dans sa capacité à passer avec fluidité d'une agressivité brute à un équilibre orchestré, une approche que Cope2 a perfectionnée au cours de ses quarante années d'évolution, des rues aux galeries internationales. La marque d'un pionnier sur le papier Bronx Icon 25 s'impose non seulement comme une œuvre d'art, mais aussi comme un témoignage de la résilience urbaine. Le tirage pigmentaire confère à l'œuvre une saturation de couleurs profonde et une qualité d'archivage durable, amplifiant ainsi l'intensité brute de l'art urbain de Cope2 dans un nouveau contexte. Chaque marque fait écho aux murs du New York des années 1980, époque où le graffiti, bien que criminalisé, s'épanouissait comme un langage visuel de la jeunesse, de l'identité et de la survie. Dans cette édition, les éclaboussures, les coulures et les griffures prennent tout leur sens. L'utilisation du papier Moab Entrada offre une surface texturée qui met en valeur les techniques de superposition d'encre, permettant au spectateur un contact tactile avec la rue. L'héritage dans l'évolution du street art et du graffiti L'œuvre de Fernando Carlo est fondamentale. Rares sont les artistes à avoir eu un impact aussi important sur la scène graffiti, tant comme innovateur culturel que comme artiste de renommée internationale. Bronx Icon 25 fusionne la sensibilité brute de l'aérosol avec la finition raffinée de l'estampe d'art moderne. Cette œuvre est la rencontre entre la tradition locale et la pertinence contemporaine mondiale. Elle reflète une époque où le graffiti était plus qu'une simple expression : c'était une présence, une forme de contestation, un lien communautaire. L'empreinte de Cope2 demeure indélébile, et Bronx Icon 25 témoigne de son origine, de son évolution et de sa vitalité intemporelle.

    $350.00

  • The Shot Archival Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly The Shot Archival Print par Marly Mcfly

    Tirages d'art pigmentaires en édition limitée « The Shot » sur papier Moab Entrada Fine Art 290 g/m² par Marly Mcfly, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 82 exemplaires. Format de l'œuvre : 18 x 18 pouces. Je considère mon art comme un mélange de pop art et de street art. Je puise mon inspiration dans mon environnement et j'essaie d'intégrer l'univers en constante évolution de la culture pop à mes œuvres. - McFly

    $226.00

  • APT13A Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr APT13A Impression d'archives par Glenn Barr

    APT13A Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art Moab 290 g/m² par Glenn Barr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 16,5 x 20 pouces. Portfolio « Crise de personnalité » – Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, inspirée par Detroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, de régionalisme, d'art brut, d'art alternatif, ou encore, selon son propre terme, de « B-culturalisme ». Barr puise son inspiration dans les rues de la ville, ainsi que dans les cultures pop et alternatives, insufflant une familiarité à ses multiples réalités parallèles. Avec un clin d'œil à la peinture des maîtres anciens, à l'art pulp et à la bande dessinée, les toiles de Barr fascinent par leur complexité narrative et leur maîtrise technique.

    $217.00

  • The Glue Archival Print by Darien Birks

    Darien Birks The Glue Archival Print par Darien Birks

    Estampe d'art en édition limitée « The Glue Archival Pigment Fine Edition » sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste pop urbain Darien Birks. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 98 exemplaires. Œuvre de 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pouces) représentant Dennis Rodman, joueur de basketball des Chicago Bulls. Impression sportive. « Né au début des années 80, ayant grandi dans les années 90 et étant un passionné de basket, j'ai été naturellement attiré par l'emblématique Michael Jordan et les Chicago Bulls. Cette œuvre s'inspire du documentaire « The Last Dance », qui retrace l'histoire de cette dynastie d'une manière inédite, tout en faisant redécouvrir cette équipe à la génération actuelle. J'ai ressenti le besoin de puiser dans cette nostalgie et de rendre hommage à mes joueurs préférés de la plus belle période de la franchise. » – Darien Birks

    $285.00

  • Palette II Archival Print by Jessica Hess

    Jessica Hess ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $168.00

  • Art in Action JR Archival Print by Jeff Gillette

    Jeff Gillette Art en action Haring Archival Print par Jeff Gillette

    Achetez Art in Action - Haring Édition Limitée Archival Pigment Fine Art Prints sur 290gsm Moab Entrada Fine Art Paper par l'artiste Graffiti Street Art et Pop Culture Jeff Gillette. Édition de 100 2021, signée et numérotée. Tirage pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Taille : 16 x 20 pouces Sortie : 21 juillet 2021

    $363.00

  • The Sacrifice of Color... Archival Print by Adrian Cox

    Adrian Cox Le sacrifice de la couleur... Impression d'archives par Adrian Cox

    Le Sacrifice de la Couleur... Tirage d'art en édition limitée sur papier Moab Entrada 290 g/m², réalisé à partir de pigments d'archives par l'artiste Adrian Cox, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2022 - 13 x 24 pouces Adrian Cox est un artiste contemporain reconnu pour ses peintures qui intègrent souvent des thèmes mythologiques, surréalistes et explorant l'interconnexion entre l'être et la nature. « Le Sacrifice de la Couleur » est une œuvre qui présente également des éléments caractéristiques du style de Cox. Un tirage d'art est une reproduction de haute qualité d'une œuvre originale, réalisée grâce à une technologie d'impression avancée garantissant une restitution fidèle des couleurs et des détails. Ces tirages sont réalisés sur des supports sans acide, de qualité archivistique, ce qui assure leur conservation et leur résistance à la décoloration et à la dégradation au fil du temps, préservant ainsi la beauté de l'œuvre pour les générations futures.

    $291.00

  • All Season Action Embellished HPM Archival Print by Ces

    Ces One- Rob Provenzano Impression d'archives HPM ornée d'action toutes saisons par Ces

    Action en toutes saisons - Tirages d'art en édition limitée, rehaussés à la main, sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ces One-Rob Provenzano. Action en toutes saisons • Tirage pigmentaire d'archives autographié • Embellissements uniques supplémentaires à l'aérosol et à l'encre sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 35,5 x 43 cm (14 x 17 pouces) Embelli à la main, signé et numéroté par l'artiste CES dans une édition limitée embellie de 10 exemplaires

    $323.00

  • Credit Limit Chasing The Blues Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Credit Limit Chasing The Blues Archival Print par Denial- Daniel Bombardier

    Credit Limit - Chasing The Blues, tirage d'art pigmentaire d'archive en édition limitée sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Legend Street Art et Modern Pop Culture Artist Denial. 2020 Credit Limit - Chasing The Blues : une œuvre d'art sur le thème des cartes de crédit. Numérotée, signée, tamponnée au verso, édition limitée à 25 exemplaires, 24 x 18 pouces, impression pigmentaire d'archives sur papier d'art MOAB 290 g/m². Limite de crédit : Chasser le blues par le refus « Credit Limit : Chasing The Blues » est une estampe d'art pigmentaire d'archives provocatrice de Daniel Bombardier, alias Denial. Créée en 2020, cette œuvre fait partie de sa série emblématique « Credit Limit », qui critique la société de consommation et l'impact psychologique des systèmes financiers. L'estampe mesure 61 x 46 cm et est imprimée sur papier d'art MOAB 290 g/m², reconnu pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles. Tirée à seulement 25 exemplaires, chaque estampe est signée, numérotée et estampillée au verso, garantissant son exclusivité et son attrait pour les collectionneurs d'art urbain et de graffiti. Le langage visuel de Chasing The Blues « Chasing The Blues » s'approprie le design familier d'une carte de crédit et le transforme en une métaphore visuelle saisissante des fardeaux émotionnels et financiers liés à la société de consommation moderne. La figure centrale – une femme en détresse, représentée dans des tons de bleu vibrants – souligne le poids émotionnel de la quête de stabilité financière dans un monde de plus en plus marqué par l'endettement. Son expression d'anxiété et de désespoir contraste fortement avec le design épuré et impersonnel de la carte de crédit en arrière-plan. Par cette juxtaposition, « Denial » critique l'illusion de luxe et de liberté souvent associée au crédit et met en lumière les difficultés cachées qu'il engendre. Le souci du détail et le style graphique audacieux rendent cette œuvre à la fois visuellement captivante et thématiquement profonde. La vision artistique du déni Daniel Bombardier est un artiste canadien dont l'œuvre explore souvent les thèmes du consumérisme, du capitalisme et des constructions sociales. « Chasing The Blues » illustre sa capacité à utiliser l'humour, l'ironie et l'imagerie de la culture populaire pour formuler des critiques percutantes. L'utilisation d'une carte de crédit comme motif central témoigne de son talent pour transformer des objets du quotidien en œuvres d'art qui invitent à la réflexion. La fusion du street art et de l'esthétique du graffiti opérée dans « Denial » donne naissance à des œuvres à la fois accessibles et profondément marquantes. L'impression pigmentaire d'archives sur papier MOAB de haute qualité garantit la vivacité et la longévité de son œuvre, en faisant une pièce maîtresse de toute collection. La pertinence culturelle de la limite de crédit : à la poursuite du blues « Chasing The Blues » trouve un écho particulier dans une société où angoisse financière et aspirations matérielles sont souvent intimement liées. En mêlant symbolisme d'entreprise et émotion humaine brute, Denial invite le spectateur à s'interroger sur le coût du consumérisme et les pressions des systèmes économiques modernes. Cette œuvre d'art constitue à la fois une critique et une réflexion sur l'influence omniprésente du crédit et de la dette dans la vie contemporaine. Tirée d'une édition limitée, elle revêt une valeur considérable, non seulement en tant qu'objet de collection, mais aussi en tant que témoignage culturel des luttes de son époque. Le travail de Denial continue de bousculer les conventions et de susciter le dialogue, confortant ainsi sa place de figure majeure du street art et du graffiti.

    $385.00

  • Charlotte Archival Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Charlotte Archival Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus

    Charlotte, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art Moab Rag 290 g/m² par Tavar Zawacki - Ci-dessus, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format de l'œuvre : 18x18. Impression pigmentaire d'archives. « Charlotte » de Tavar Zawacki : une fusion contemporaine dans le pop art urbain Tavar Zawacki, alias ABOVE, est une figure emblématique du street art et du graffiti, reconnu pour son utilisation dynamique des couleurs et des formes. L'édition limitée « Charlotte », imprimée sur papier d'art Moab Rag 290 g/m² avec des pigments d'archivage, témoigne de sa capacité à transcender les frontières traditionnelles du street art. Sortie en 2019, cette édition limitée à 25 exemplaires signés et numérotés illustre l'engagement d'ABOVE envers la précision et son recours aux techniques modernes pour élever le graffiti à de nouveaux sommets de sophistication. Avec sa palette de couleurs vibrantes et ses motifs hypnotiques, cette œuvre reflète l'énergie palpitante des environnements urbains souvent mis en scène par le street art. L'utilisation de pigments d'archivage sur papier d'art garantit la préservation de l'intensité des couleurs et de la netteté des lignes, capturant l'immédiateté du graffiti tout en assurant une grande durabilité. Chaque exemplaire de « Charlotte », mesurant 45,7 x 45,7 cm, présente un carré parfait au design complexe qui invite le spectateur à une exploration visuelle de la profondeur et du mouvement. L'exploration de l'identité à travers les imprimés par ABOVE ABOVE est une figure majeure de la scène street art internationale depuis la fin des années 1990, reconnu pour son motif de flèche distinctif et ses œuvres monumentales aux multiples couches. Dans « Charlotte », il délaisse la toile urbaine pour l'estampe d'art, y insufflant la même audace et le même dynamisme qui caractérisent ses fresques. Cette œuvre s'inscrit dans son évolution artistique et témoigne de son exploration de l'identité à travers l'estampe. En signant et numérotant chaque estampe, ABOVE en confirme l'authenticité et personnalise chaque œuvre, créant ainsi un lien plus intime avec les collectionneurs. Le titre « Charlotte » évoque une forme de personnification, suggérant un récit ou une identité sous-jacente aux motifs qui dominent l'espace visuel. Cette forme de pop art urbain invite les spectateurs à s'interroger sur les histoires et les messages qui se cachent derrière l'esthétique captivante de l'œuvre. L'un des traits caractéristiques du travail d'ABOVE est d'engager le public dans un dialogue, suscitant une réflexion sur l'expérience urbaine, les différents niveaux de communication dans l'espace public et l'interaction entre anonymat et notoriété dans le monde du graffiti. La signification culturelle des œuvres d'art graffiti en édition limitée La publication d'estampes en édition limitée comme « Charlotte », s'inscrivant dans les genres du street art et du graffiti, marque une évolution culturelle vers une forme plus durable de ce qui est souvent perçu comme une pratique artistique éphémère. Ces estampes permettent la diffusion du langage visuel du graffiti des rues vers les espaces privés, offrant ainsi à un public plus large la possibilité de découvrir et d'apprécier l'esthétique et les messages culturels uniques de cet art. Le choix d'ABOVE d'utiliser des tirages pigmentaires d'archives sur papier beaux-arts témoigne également d'une tendance au sein du street art à créer des œuvres qui résistent à l'épreuve du temps, tant sur le plan physique que culturel. En employant des matériaux et des techniques d'impression de haute qualité, l'artiste garantit la préservation de la vivacité et de la précision de l'œuvre originale, offrant ainsi un objet précieux qui pourra être conservé et valorisé pendant des générations. « Charlotte » de Tavar Zawacki-ABOVE capture l'essence du street art et du graffiti dans une forme à la fois accessible et exclusive. Cette estampe en édition limitée représente un condensé du parcours artistique d'ABOVE, incarnant l'énergie et l'esprit du street art tout en alliant la précision et la pérennité des beaux-arts. C'est un exemple frappant de la manière dont les artistes de graffiti modernes naviguent à la croisée de la culture urbaine et du monde des beaux-arts, apportant l'essence brute de la rue dans les espaces soigneusement sélectionnés des collectionneurs et amateurs d'art.

    $226.00

  • Covid No 19 Verte Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impression d'archives Covid No 19 Verte par Denial - Daniel Bombardier

    Covid No 19 - Verte Limited Edition Archival Pigment Print on 290gsm MOAB Fine Art Paper by Graffiti Pop Art and Street Artist Denial. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 19 exemplaires : Gel hydroalcoolique Chanel Verte Covid-19 (variante Virus). Tirage pigmentaire d'archives numéroté, signé et estampillé au verso sur papier d'art MOAB 290 g/m², format 45,7 x 61 cm. Le déni face à la COVID-19 : Le marketing de luxe à l’ère des crises mondiales « COVID No. 19 » de Denial est une saisissante estampe pigmentaire d'archives, éditée en 2021 à seulement 19 exemplaires, chacun signé, numéroté et estampillé à la main sur papier d'art MOAB 290 g/m². L'œuvre s'approprie la forme d'un flacon de parfum Chanel N° 5, remplaçant son étiquette iconique par un nom de produit fictif : Gel hydroalcoolique COVID No. 19. D'une précision numérique extrême, l'image reconfigure l'esthétique de la haute couture pour commenter les absurdités du consumérisme à l'ère de la pandémie. Le flacon de gel hydroalcoolique est présenté avec toute l'autorité visuelle d'un produit de luxe, transformant un objet de première nécessité en une parodie de statut et de désir. Au cœur de cette œuvre se trouve une observation culturelle brutale : lors d'une crise sanitaire mondiale, les outils de survie du quotidien – comme le gel hydroalcoolique et les masques – ont été érigés en symboles d'identité, de mode et d'accès économique. La réinterprétation par Denial du parfum Chanel en un produit de consommation à l'ère du virus confronte de front cette transformation. Cette œuvre ne se contente pas de parodier le luxe ; elle révèle comment les systèmes marketing peuvent absorber les traumatismes, les reconditionner et les revendre au public. L’étiquetage, à la manière de Chanel, est à la fois clinique et élégant, un clin d’œil à la façon dont le minimalisme visuel masque souvent la manipulation des entreprises. L'esthétique commerciale comme arme subversive La stratégie artistique de Denial repose sur le vol et la recontextualisation du langage commercial. Avec COVID No. 19, l'utilisation de lignes vectorielles nettes, de reflets lumineux réalistes et d'un design de produit précis imite la publicité jusqu'à la tromperie. Cette imitation est intentionnelle. Le spectateur est d'abord censé percevoir l'image comme authentique – tirée d'un magazine de mode ou d'une campagne de cosmétiques – avant que l'ironie du slogan ne lui apparaisse clairement. La dissonance entre la forme et le contenu invite à une critique de la tendance capitaliste à esthétiser la souffrance. Cette méthodologie visuelle s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. Les racines de Denial dans la communication publique non autorisée et la subversion des images subculturelles demeurent présentes, même si l'œuvre se présente sous une forme d'art contemporain. L'absence de coulures de peinture ou de textures rugueuses n'atténue en rien la rébellion. Au contraire, elle réinterprète le langage graphique de la persuasion commerciale pour le subvertir de l'intérieur. Ce qui ressemble à une présentation de produit est, en réalité, une accusation visuelle. Ce n'est pas la pandémie en elle-même qui est critiquée, mais la manière dont elle est présentée. Le pop art urbain comme documentation de la pandémie COVID No. 19 fonctionne à la fois comme une satire et un témoignage historique. L'œuvre saisit un moment culturel où les outils de survie sont devenus des symboles de luxe, où la rareté était synonyme d'exclusivité et où le marketing s'étendait jusqu'aux fournitures médicales. L'œuvre de Denial illustre la manière dont les crises modernes sont non seulement vécues, mais aussi commercialisées : comment la peur de la maladie a été filtrée par les mêmes systèmes qui vendent beauté, mode et art de vivre. Le flacon de gel hydroalcoolique devient un symbole non de protection, mais de consommation. En fusionnant l'iconographie de la mode avec la réalité d'une pandémie mondiale, Denial oblige le spectateur à repenser les frontières entre design et éthique, entre marketing et survie. La simplicité visuelle de COVID No. 19 dissimule une critique subtile de la rapidité avec laquelle l'esthétique commerciale peut vider les événements de leur sens. Dans la lignée du street art et du graffiti, cette œuvre retourne les symboles familiers contre eux-mêmes, révélant la fragilité des apparences face à l'urgence humaine.

    $313.00

  • Detroit Archival Print by Jim Darling

    Jim Darling Impression d'archives de Detroit par Jim Darling

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives de Detroit, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste Jim Darling, légende du street art pop et du graffiti. Tirage pigmentaire d'archive signé, édition 2022, sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Format : 45,7 x 61 cm. Sortie : 3 février 2022. Tirage : 45 exemplaires.

    $291.00

  • Cats Home AP Artist Proof Archival Print by Cinta Vidal

    Cinta Vidal Cats Home AP Artist Proof Archival Print par Cinta Vidal

    Cats Home AP Artist Proof Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Cinta Vidal, Street Pop Art Graffiti Legend. Épreuve d'artiste signée, édition limitée 2018 à 30 exemplaires

    $572.00

  • Alice HPM Archival Print by Kevin Ledo

    Kevin Ledo Impression d'archives Alice HPM par Kevin Ledo

    Alice, édition limitée, estampes pigmentaires HPM d'archives rehaussées à la main sur papier Moab Entrada 290 g/m² par Kevin Ledo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage pigmentaire d'archives rehaussé à la main sur papier Moab Fine Art 290 g/m² Format : 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 pouces) Sortie : 5 juillet 2021

    $243.00

  • Sleight of Hand Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $260.00

  • DJ Charlie Chase 89 Photo Print by Joe Conzo Jr

    Joe Conzo Jr Photo de DJ Charlie Chase 89 par Joe Conzo Jr.

    Tirage photo de DJ Charlie Chase 89 par Joe Conzo Jr, édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage signé de 2023, édition limitée à 5 exemplaires, format 20x16, pigments d'archivage, reproduction d'art du DJ Charlie Chase lors d'un concert en 1989. DJ Charlie Chase : Photo de 1989 par Joe Conzo Jr dans Street Pop Art & Graffiti Artwork La photographie de DJ Charlie Chase, prise en 1989 par Joe Conzo Jr., est une œuvre visuelle majeure dans le contexte du street art et du graffiti. Ce tirage pigmentaire d'archive en édition limitée, de 50,8 x 40,6 cm (20 x 16 pouces) sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², immortalise un moment charnière de l'évolution culturelle du hip-hop. La photographie illustre le lien entre le talent musical de DJ Charlie Chase et la créativité visuelle qui imprègne les espaces urbains à travers les mouvements du graffiti et du pop art. La contribution de Joe Conzo Jr. aux récits culturels Joe Conzo Jr., photographe new-yorkais de naissance et d'éducation, est reconnu pour avoir documenté les débuts du hip-hop. Son œuvre préserve l'atmosphère brute et énergique de ce mouvement culturel émergent de la fin du XXe siècle. Cette photographie du DJ Charlie Chase témoigne non seulement de la maîtrise technique de son objectif, mais aussi de sa capacité à saisir l'essence même de la culture hip-hop. Ses clichés deviennent souvent un médium pour le street art et le graffiti, car ils tissent des liens entre musique, culture et le récit visuel propre aux communautés urbaines. DJ Charlie Chase et la culture hip-hop DJ Charlie Chase, figure emblématique des débuts du hip-hop, est connu pour son rôle au sein du duo Cold Crush Brothers. Comptant parmi les premiers DJ latinos à avoir marqué le genre, sa contribution est essentielle à la représentation de la diversité dans le hip-hop. Cette image de 1989 le saisit en plein concert, platines et public en arrière-plan, symbolisant l'énergie d'un mouvement qui a redéfini la musique et l'art à travers le monde. L'énergie qui se dégage de cette image fait écho au dynamisme des graffitis et des installations de street art, où rythme et mouvement se traduisent par des lignes audacieuses et des compositions vibrantes. Le médium artistique et l'interprétation moderne L'utilisation d'une impression pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada garantit le caractère intemporel de cette œuvre. Tirée à seulement cinq exemplaires, signés et numérotés en 2023, cette édition limitée est une pièce de collection rare, en parfaite harmonie avec l'esprit du street art et du graffiti. Le langage visuel de la photographie, avec ses éléments superposés de mouvement, de communauté et de créativité, inspire les artistes urbains à la réinterpréter en graffiti et en fresques murales. Ces réinterprétations prolongent le récit de la photographie, l'inscrivant dans un dialogue culturel plus vaste et en constante évolution. Cette photographie de Joe Conzo Jr. fait le lien entre passé et présent, capturant l'essence même de la culture hip-hop tout en inspirant des expressions artistiques contemporaines dans les domaines du street art et du graffiti.

    $350.00

  • Amiable Surrender PP Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas Amicalement reddition PP Estampe d'archives de Sarah Joncas

    Impression d'art d'archive « Amiable Surrender PP » par Sarah Joncas, édition limitée sur papier d'art Moab 290 g/m² avec film de protection d'archive, œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2021 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 16x19 Pigments d'archivage « Amiable Surrender PP » de Sarah Joncas : une fusion d'émotion et d'élégance « Amiable Surrender PP » est une épreuve d'artiste d'une grande profondeur, signée Sarah Joncas, qui a su explorer avec brio les frontières du pop art et la sensibilité de l'esthétique moderne. Cette édition limitée de 2021, signée et portant la mention PP, témoigne du talent de Joncas pour créer des œuvres qui touchent profondément le spectateur. Imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m², l'œuvre mesure 40,6 x 48,3 cm et illustre à merveille la technique d'impression pigmentaire d'archives, reconnue pour sa longévité et la fidélité de ses couleurs. Explorer les profondeurs de « Amiable Surrender PP » L'œuvre présente une figure féminine dans un état de recueillement, son regard direct et introspectif suggérant un récit à la fois personnel et universel. Les fleurs délicates et les vrilles qui l'ornent évoquent un lien avec la nature et la fragilité de la vie. Les couleurs douces de Joncas, juxtaposées à la force du regard perçant du sujet, créent un contraste saisissant, invitant le spectateur à contempler son monde intérieur. Dans « Amiable Surrender PP », l'épreuve d'imprimerie offre un aperçu du processus créatif de l'artiste ; souvent réservée à un usage personnel ou à la conservation d'archives, elle est prisée pour sa rareté et son authenticité. La méticulosité de Joncas transparaît dans la précision de l'estampe et la profondeur émotionnelle qui se dégage du portrait de son sujet. La signature artistique de Joncas dans l'art contemporain L'œuvre de Joncas a toujours mêlé le contemporain et l'intemporel, et « Amiable Surrender PP » reflète clairement sa signature artistique. Sa capacité à insuffler de l'émotion à ses sujets tout en capturant l'esprit du pop art la distingue sur la scène artistique moderne. Son travail se caractérise souvent par une exploration profonde de la condition humaine, abordée sous un angle résolument féminin. Dans le contexte du street art et du graffiti, les œuvres de Joncas, comme « Amiable Surrender PP », occupent une place unique. Si elles possèdent l'immédiateté émotionnelle propre au street art, elles sont également empreintes d'une qualité raffinée, caractéristique des estampes d'art. Son choix de sujets et de thèmes fait souvent écho à l'expression brute et spontanée du graffiti, tandis que son exécution est subtile et maîtrisée. L'impact durable de « la reddition amicale PP » L'impact d'« Amiable Surrender PP », comme de l'ensemble de l'œuvre de Joncas, dépasse largement le simple attrait visuel. Elle invite à un dialogue sur le rôle de la féminité et de la vulnérabilité dans l'univers souvent masculin du street art. Les créations de Joncas repoussent les limites du pop art urbain, offrant une vision nuancée et introspective d'un genre en constante évolution. « Amiable Surrender PP » est bien plus qu'une expérience visuelle : c'est un véritable voyage émotionnel. Sarah Joncas a créé une œuvre qui invite le spectateur à s'abandonner à l'instant présent et à s'immerger dans le sujet à un niveau qui transcende l'œuvre elle-même. Cette qualité assure à Joncas une place de choix dans l'histoire du pop art et du street art contemporains, comme une artiste dont l'œuvre continuera d'inspirer et de susciter la réflexion pour longtemps.

    $380.00

Moab Entrada Fine Art Paper

Moab Entrada Fine Art Paper est un papier de haute qualité couramment utilisé par les artistes et les photographes pour produire des impressions avec une qualité d'image exceptionnelle et des couleurs éclatantes. S'il est possible de créer du street art de style graffiti sur ce type de papier, ce n'est peut-être pas le support le plus approprié pour ce style d'art. Le street art graffiti est généralement créé à l'aide de peinture en aérosol ou de marqueurs sur une surface telle qu'un mur ou un espace public. La texture et la surface du papier beaux-arts Moab Entrada peuvent ne pas bien se prêter à ce type d'application, et les matériaux utilisés pour les graffitis peuvent ne pas adhérer correctement au papier. De plus, le street art graffiti est souvent créé avec l'intention d'être vu dans des espaces publics et n'est donc généralement pas créé pour l'impression. S'il est possible de créer des impressions de street art graffiti, le médium n'est pas nécessairement bien adapté à cette fin. Cela étant dit, les artistes sont toujours libres d'expérimenter différents matériaux et techniques pour créer leur art. Si un artiste estime que Moab Entrada Fine Art Paper serait le meilleur support pour son street art graffiti, il devrait se sentir libre d'explorer cette option et de voir ce qu'il peut créer.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte