Vert
-
Tara McPherson Storm Queen Blotter Paper Archival Print par Tara McPherson
Papier buvard d'art en édition limitée Storm Queen, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne Tara McPherson. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.
$450.00
-
Denial- Daniel Bombardier Planche de skateboard XXXRAY par Denial - Daniel Bombardier
XXXRAY Deck Fine Art Édition Limitée Impression Pigmentaire d'Archives Transfert sur Planche de Skateboard Naturelle Pressée à Froid par l'Artiste de Rue Graffiti Denial. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (2020). Dimensions de l'œuvre : 8 x 31,875 pouces. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate naturelle pressée à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 20 juillet 2020. Tirage : 50 exemplaires. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.
$466.00
-
Emek Golan Lil' Tuff Junk Left Sérigraphie par Emek Golan
Sérigraphie « Lil' Tuff Junk Left » d'Emek Golan, tirée à la main sur papier d'art en feuille de cannabis et de marijuana, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 2020 à 200 exemplaires. Œuvre d'art de format 8x12, sérigraphie sur papier métallisé stylisé représentant une créature robot fumant du cannabis. Synthèse artistique d'Emek Golan « Lil' Tuff Junk Left » d'Emek Golan est une sérigraphie singulière qui capture l'essence du pop art urbain et du graffiti, reflétant l'approche novatrice de l'artiste quant au contenu et au médium. Cette œuvre, tirée à la main avec une grande minutie sur un papier d'art imitant le cannabis, fait partie d'une édition limitée et témoigne de l'engagement de Golan à créer un art visuellement stimulant et conceptuellement exigeant. Son œuvre est une fusion captivante de techniques traditionnelles et modernes, incarnant l'esprit du pop art urbain dans son exécution et l'essence du graffiti dans ses subtilités stylistiques. « Lil' Tuff Junk Left » met en scène une créature robotique fumant du cannabis, un sujet qui propose une réflexion sur la technologie, la consommation de substances et peut-être l'opposition entre l'organique et le synthétique. En choisissant un papier métallisé stylisé pour le cannabis, Golan fait non seulement référence à la contre-culture associée à cette plante, mais renforce également l'impact visuel de l'œuvre grâce à ses qualités réfléchissantes et texturées. Savoir-faire et attrait de l'édition limitée Cette sérigraphie de 20 x 30 cm témoigne de la maîtrise de Golan dans l'art de la gravure. La complexité de l'image, avec ses lignes et ses superpositions fines, révèle sa capacité à appliquer la sérigraphie avec précision et créativité. Chacune des 200 pièces de cette édition est signée et numérotée, attestant de l'implication directe de l'artiste et conférant à l'œuvre son statut de pièce de collection. Le tirage limité garantit à chaque estampe un caractère unique, recherché par les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Golan. Profondeur conceptuelle dans le Street Pop Art « Lil' Tuff Junk Left » est bien plus qu'une simple œuvre visuelle ; elle est imprégnée de la profondeur conceptuelle qui caractérise le travail d'Emek Golan. La figure robotique, ornée d'éléments mécaniques et végétaux, sert de métaphore à la rencontre entre nature et technologie. Cette œuvre peut inviter le spectateur à contempler l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne ou à s'interroger sur la manière dont la société module la conscience par le biais de la technologie et des substances. Intégration de l'esthétique du street art L'œuvre s'inscrit dans l'esthétique du street art par son audace et son accessibilité. L'utilisation de couleurs vibrantes et d'un sujet captivant par Golan fait écho au langage visuel du graffiti, reconnu pour la force de ses images et son engagement auprès du public. « Lil' Tuff Junk Left » trouverait aisément sa place sur les murs des paysages urbains, mais son format permet de l'apprécier dans un cadre plus intime. « Lil' Tuff Junk Left » d'Emek Golan contribue de manière significative au débat autour du street art et du graffiti. Elle incarne la vision unique de l'artiste et souligne son rôle d'innovateur. Cette œuvre témoigne du pouvoir de l'art en édition limitée à captiver et à provoquer, assurant à Golan une place de choix parmi les artistes visuels contemporains.
$221.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$3,039.00
-
Luke Chueh Hoodie Blotter Paper Archival Print par Luke Chueh
Papier buvard à capuche, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Luke Chueh, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. « Les substances psychédéliques ont indéniablement joué un rôle majeur dans la création de mon personnage d'ours. À l'époque où j'étais à la fac, mon meilleur ami et moi avons vécu une expérience qui nous a inspirés : on courait partout dans la maison en se prenant pour des Bisounours. On m'a surnommé « Luke l'Ours » et mon ami, « Jaime l'Ours ». Des surnoms qui me sont restés. Quelques années plus tard, quand j'ai déménagé à Los Angeles, je voulais créer un personnage qui me représente vraiment. Même après plus de dix ans, l'ours était une évidence. » – Luke Chueh
$524.00
-
Kaws- Brian Donnelly Ornement de découpe de planche de squelette - Impression jet d'encre verte par Kaws - Brian Donnelly
Ornement découpé en forme de squelette - Œuvre d'art pop street verte, impression giclée en édition limitée sur objet en papier articulé par l'artiste moderne de graffiti urbain KAWS. Crâne KAWS articulé imprimé 2021, 20x40, neuf dans son emballage d'origine Ornement découpé en squelette - Œuvre d'art pop art et graffiti de Green Street Le street pop art, évolution du pop art traditionnel, fusionne l'imagerie emblématique de la culture populaire avec la nature brute et authentique du street art. Cette fusion se caractérise par son accessibilité, tant au niveau de son langage visuel que de son implantation dans l'espace public. Le graffiti, traditionnellement perçu comme une forme de vandalisme, est désormais reconnu comme un art à part entière, porteur de messages sociaux et politiques forts. Des artistes comme KAWS ont joué un rôle essentiel dans cette transformation, faisant le lien entre le monde des beaux-arts et l'esprit rebelle du graffiti urbain. L'œuvre, décrite comme une « Découpe de squelette en bois – Art urbain pop vert », représente un mélange unique d'esthétique du graffiti urbain et de thèmes pop art contemporains. Le motif du squelette est un élément récurrent du street art, symbolisant une confrontation directe et sans détour avec les thèmes de la mortalité et de la condition humaine. L'utilisation du vert, couleur souvent associée à la vitalité et à l'énergie, juxtaposée à l'image du squelette, crée un contraste saisissant, caractéristique de l'approche narrative visuelle du street pop art. Objets en papier articulés dans l'art urbain moderne Les objets en papier articulé ont une longue histoire dans l'art populaire et trouvent une nouvelle expression dans le street art contemporain. Les artistes exploitent la souplesse du papier pour créer des œuvres mobiles, souvent interactives, capables d'imiter les mouvements du corps humain ou d'autres figures. Dans cette « Ornement découpé en carton représentant un squelette », la conception articulée permet à chaque partie du squelette de bouger indépendamment, conférant ainsi une dimension dynamique à l'image statique. Cette interactivité invite le spectateur à interagir physiquement avec l'œuvre, une caractéristique profondément ancrée dans l'esprit inclusif du street art. Ces œuvres sont souvent proposées en édition limitée sous forme de tirages giclée, une impression jet d'encre de haute qualité qui restitue fidèlement les couleurs et les détails de l'original. Ce procédé de reproduction permet une large diffusion de l'œuvre de l'artiste, la rendant accessible à un public plus vaste. La mention d'une « édition limitée de tirage giclée » indique qu'il s'agit d'une œuvre d'art visuel et d'un objet de collection. KAWS et l'héritage du pop art urbain KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, est devenu une figure emblématique du mouvement pop art urbain. Son œuvre est reconnue pour ses couleurs vives, ses personnages dynamiques et son appropriation d'icônes de la culture populaire. L'œuvre en question s'inscrit parfaitement dans son univers, qui intègre souvent le motif du crâne ou des tibias croisés, associé à des éléments ludiques. La capacité de KAWS à fusionner beaux-arts, art urbain et imagerie commerciale a fait de lui une figure incontournable de l'art contemporain. L'intitulé « 2021 Printed Moveable KAWS Skull 20x40 » fait probablement référence aux dimensions de l'œuvre, suggérant une taille imposante qui en fait une pièce marquante. L'année 2021 pourrait indiquer la date de création, situant cette œuvre dans la phase récente de la carrière de KAWS, marquée par un intérêt constant pour l'exploration de la mortalité et du souvenir à travers ses figures. Le passage à la tridimensionnalité est une évolution naturelle du pop art et de l'art urbain. Des murs couverts de graffitis des ruelles urbaines aux galeries d'art contemporain, le parcours de l'art urbain a été une véritable transformation. La possibilité de passer de surfaces bidimensionnelles à des objets en papier mobiles permet à des artistes de rue comme KAWS d'élargir leur expression créative et de remettre en question les frontières traditionnelles de l'art.
$201.00
-
Serge Gay Jr ARCHIVEPP
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$246.00
-
Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$230.00
-
Jeff Soto Silhouetted Reaper Morning Dew Green Sérigraphie par Jeff Soto
Silhouette de la Faucheuse - Rosée du Matin, édition limitée, sérigraphie bicolore sur papier crème moucheté, par Jeff Soto, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Le fameux robot géant en forme de boîte de Soto, qui rôde dans le ciel nocturne pendant votre sommeil ! Il s'agit d'une grande sérigraphie bicolore sur papier Cream Speckletone de 61 cm x 91 cm (24 po x 36 po).
$352.00
-
Nate Duval Alphabet découpé à la main - Bleu
Achetez Alphabet découpé à la main - Sérigraphie bicolore bleue tirée à la main sur papier d'art par l'artiste Nate Duval en édition limitée Pop Art. 2014 Signé et Numéroté Édition Limitée de 35 Oeuvres Taille 7.75x10
$67.00
-
Tim Doyle Gift of the Night's King Sérigraphie par Tim Doyle
UnReal Estate - Gift of the Night's King, édition limitée, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Hommage au Seigneur des Anneaux.
$229.00
-
Joan Cornellà Selfie Gun Blue Sérigraphie de Joan Cornellà
Sérigraphie bleue « Selfie Gun » de Joan Cornellà, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 250 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Format : 16,14 x 22,44 cm. Sérigraphie. Selfie Gun Blue Sérigraphie de Joan Cornellà « Selfie Gun Blue » est une sérigraphie de 2024 de l'artiste espagnol Joan Cornellà, connu pour son regard satirique et sans concession sur la vie moderne. Tirée à la main sur papier d'art, cette œuvre en édition limitée à 250 exemplaires est signée et numérotée. Mesurant 41 x 57 cm, elle offre un impact visuel saisissant grâce à ses lignes épurées, ses aplats de couleur et une composition qui capture l'humour absurde caractéristique de Cornellà. L'image représente une silhouette souriante tenant une perche à selfie surmontée non pas d'un téléphone, mais d'un pistolet pointé directement sur sa tempe. Le fond bleu cyan vif contraste fortement avec la thématique sombre de l'image, faisant écho aux codes esthétiques du design commercial tout en livrant une critique acerbe. Joan Cornellà et l'extrémisme satirique dans l'art urbain pop et le graffiti Joan Cornellà, né en 1981 à Barcelone, s'est imposé comme une figure incontournable de l'évolution du street art et du graffiti. Son langage visuel est immédiatement reconnaissable : personnages souriants, lignes épurées et caricaturales, couleurs saturées servent de support à des réflexions incisives, souvent teintées d'un humour noir, sur la société. « Selfie Gun Blue » illustre parfaitement la démarche de Cornellà : une scène en apparence joyeuse qui, à y regarder de plus près, révèle une réalité profondément troublante. Cette tension entre style et substance est une caractéristique essentielle de son œuvre. Dans cette sérigraphie, la fusion d'un objet du quotidien avec un instrument de violence crée une métaphore saisissante de la technologie, de l'égocentrisme et de la culture superficielle de la validation numérique. Technique et économie visuelle comme outils subversifs La force de cette œuvre réside dans son économie visuelle. Point de superflu, point de narration en arrière-plan, point d'explication textuelle. Chaque élément du cadre est calculé et précis. Cornellà utilise la simplicité comme une forme de satire, dépouillant ses personnages de toute individualité tout en accentuant leur impact symbolique. Le costume, le sourire et le regard vide de l'homme sont rendus dans des teintes primaires vives, le réduisant à un archétype. Le pistolet, rendu dans des tons gris et roses feutrés, contraste fortement tout en s'intégrant parfaitement à la composition. Cette sérigraphie artisanale témoigne de la maîtrise de Cornellà dans l'art de la superposition de couleurs plates, une technique classique de l'impression d'art ici réinterprétée au service d'un commentaire contemporain. L'ironie moderne encapsulée par l'absurdité visuelle « Selfie Gun Blue » n'est pas qu'une simple plaisanterie visuelle ; c'est une réflexion percutante sur le détachement social. Cornellà utilise une esthétique joyeuse pour critiquer des problèmes bien réels : le narcissisme, la désensibilisation et la marchandisation de l'identité dans l'espace numérique. À travers le Street Pop Art et le graffiti, il confronte le spectateur à des vérités dérangeantes, dissimulées sous des apparences lisses. Son œuvre a trouvé un écho international, dans les galeries, les livres et les installations publiques, car elle force à se confronter aux absurdités des comportements modernes en utilisant précisément les codes visuels qui nous sont devenus familiers et rassurants. Cette œuvre, comme une grande partie du travail de Cornellà, exige non seulement une observation attentive, mais aussi une introspection, incitant le spectateur à s'interroger sur les implications cachées de chaque sourire filtré.
$3,500.00
-
Mear One DMT Mountain Skatebaord Art Deck par Mear One
DMT Mountain Fine Art, impression pigmentaire d'archives en édition limitée sur planche de skateboard naturelle pressée à froid, par l'artiste de street art et de graffiti Mear One. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (2020). Dimensions de l'œuvre : 8 x 31,875 pouces. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 21 juin 2021.
$470.00
-
Aiko Sérigraphie au pochoir Emotions Green HPM par Lady Aiko
Achetez Emotions - Green Stencil 2-Color Silkscreen Limited Edition Art sur papier Fine Art par l'artiste Aiko Contemporary Pop Artwork. 2020 Signé et numéroté à la main au pochoir édition limitée de 5 œuvres d'art taille 20 x 24 "Entre hommes et femmes, nous nous disputons depuis longtemps sur l'égalité et les choses sont peut-être beaucoup plus confortables maintenant, et les nouvelles générations semblent avoir de meilleures idées. Le sujet a beaucoup changé depuis l'époque de nos grands-parents ou même avant. Pourtant, les femmes et les minorités sont toujours confrontées à des obstacles que nous devons aider à résoudre : l'éducation, les opportunités d'emploi et la santé. J'espère que la chance de vivre équitablement est donnée à tout le monde et que tout le monde peut saisir le jour." -AIKO
$1,341.00
-
Jason Levesque Coyote Giclee Print par Jason Levesque
Œuvre d'art Coyote, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 18 pouces.
$134.00
-
Nicer- Hector Nazario Impression d'archive PP « Tasse de bière » par Nicer-Hector Nazario
Impression d'archives « Cup of Beer PP Printer Proof » par Nicer - Hector Nazario, édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimeur PP 2021 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 17x14 Pigment d'archivage Beaux-Arts. L'essence créative de « Cup of Beer » de Nicer - Hector Nazario « Cup of Beer » est une épreuve d'artiste (PP) sur papier d'art qui capture l'essence vibrante et dynamique du pop art urbain et du graffiti. Créée par Nicer-Hector Nazario, membre incontournable du légendaire collectif Tats Cru, cette œuvre de 2021 illustre parfaitement son style unique et sa philosophie artistique. L'œuvre, mesurant 35,5 x 43 cm, est imprimée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Ce papier est réputé pour sa capacité à restituer les couleurs avec clarté et profondeur, sublimant ainsi l'impact visuel de cette œuvre d'art pigmentaire d'art. Symbolisme et technique dans l'œuvre de Nicer L'œuvre « Cup of Beer » de Nicer juxtapose l'image ludique d'un homme savourant une bière en toute simplicité à la typographie stylisée et audacieuse typique du graffiti. Cette estampe reflète les nuances culturelles et l'esthétique urbaine qui caractérisent le travail de Nicer depuis des décennies. Son recours à la caricature pour dépeindre les moments joyeux et insouciants de la vie urbaine est souligné par la minutie et le souci du détail qu'il apporte à son œuvre. Le choix du sujet, associé à la forme du graffiti, révèle une célébration du quotidien, un thème souvent exploré dans le pop art. L'estampe n'est pas une simple image statique ; elle dialogue avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects communautaires et accessibles de la culture urbaine. Les couleurs vives et l'illustration expressive de « Cup of Beer » sont caractéristiques du mouvement pop art urbain, où le mélange d'éléments graphiques et de motifs urbains crée un langage qui parle à un public diversifié. L'œuvre de Nicer incarne l'esprit du graffiti en tant que forme d'art intrinsèquement publique et engageante, invitant à l'interaction et à la réflexion. L'influence de Nicer sur le street art et la culture pop La contribution de Nicer au monde du street art dépasse largement sa maîtrise technique. Figure influente de la scène graffiti, son œuvre a joué un rôle déterminant dans l'intégration du dynamisme du street art au domaine des beaux-arts. « Cup of Beer », à l'instar de la plupart de ses créations, illustre la richesse culturelle du milieu urbain et le potentiel du graffiti, de ses origines subversives à son statut de forme d'art reconnue. En signant et en marquant chaque exemplaire de « Cup of Beer », Nicer garantit l'authenticité et la valeur de collection de son œuvre, témoignant de l'intérêt croissant porté au graffiti sur le marché de l'art. Son héritage a ouvert la voie aux générations futures d'artistes de rue, plaidant pour la reconnaissance et le respect du street art pop au sein de la communauté artistique. À travers des œuvres comme « Cup of Beer », Nicer-Hector Nazario continue de bousculer les perceptions, de célébrer la culture urbaine et de repousser les limites du street art pop et du graffiti. Son dévouement à son art et ses contributions constantes au monde de l'art confirment son statut de pionnier et d'innovateur du mouvement street art.
$357.00
-
Tim Oliveira Studio Session 611 #15/60 Sérigraphie par Tim Oliveira
Studio Session 611 #15/60 Édition mixte 8 couleurs Tirage sérigraphique en édition limitée tiré à la main sur papier d'art Arches par Tim Oliveira Rare Street Art Artiste célèbre d'œuvres d'art pop. Séance Studio 2016 n° 611, édition limitée à 8 exemplaires, exemplaire n° 5/8. Format : 22 x 30 pouces. Signée et numérotée au crayon, imprimée sur papier beaux-arts Arches 100 % coton BFK Rives, avec deux bords frangés et deux bords naturels.
$217.00
-
Glenn Barr Sérigraphie Muse of the World Ocre par Glenn Barr
Muse du Monde - Ocre, édition limitée, sérigraphie bicolore sur papier d'art français 140 lb, par Glenn Barr, artiste de rue, art pop moderne. « Cette image était une affiche populaire que j'avais publiée il y a quelques années. J'ai décidé de la décliner en une édition limitée plus artisanale, différente de l'offset. L'année dernière, je l'ai fait transcrire en sérigraphie deux couleurs et l'ai éditée à seulement 25 exemplaires, spécialement pour mon exposition à la galerie Inner State de Detroit… Elle s'est vendue comme des petits pains. Pour célébrer le succès de cette image, j'ai voulu en créer une autre version. Cette fois-ci, j'ai changé les couleurs : 50 exemplaires dans des tons bleus froids et 50 autres dans des tons or profonds. Enfin, pour une édition spéciale limitée à 25 exemplaires, j'ai créé un troisième écran avec des lignes pour sublimer le spectacle du vol de la Muse. » – Glenn Barr
$352.00
-
Ben Kehoe Impression Giclee Loner Days par Ben Kehoe
Tirages d'art giclée en édition limitée « Loner Days » sur papier photo d'archivage, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ben Kehoe.
$217.00
-
Jolene Lai Impression d'archives Tomadachi AP par Jolene Lai
Tomadachi AP Artist Proof Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Jolene Lai. Épreuve d'artiste (EA) 2018 Signée et marquée EA Édition limitée Tirage pigmentaire d'archives Format 16x20 L'intersection des récits urbains dans « Tomadachi » de Jolene Lai (épreuve d'artiste) L'épreuve d'artiste « Tomadachi » de Jolene Lai incarne la fusion du pop art urbain et du graffiti, plongeant le spectateur dans un récit révélateur de l'expérience urbaine. Cette édition limitée, imprimée sur papier Moab Entrada premium 290 g/m² avec des pigments d'archives, est une pièce de collection rare. Estampillée AP (Épreuve d'Artiste) et signée par Lai en 2018, cette édition se distingue des séries limitées classiques, traditionnellement réservées à l'usage personnel de l'artiste ou à une distribution privée auprès de collectionneurs et de galeries. « Tomadachi » offre une fenêtre sur les moments de solitude qui ponctuent l'effervescence de la vie citadine. L'œuvre, de format 40,6 x 50,8 cm, est à la fois intimiste et porteuse d'une vision d'ensemble du paysage urbain, incarnant l'essence même du pop art urbain et du graffiti à travers son récit visuel. La scène – représentant une silhouette solitaire assise à côté d'un ours en peluche géant à un arrêt de bus – saisit un moment poignant et surréaliste au cœur de la tranquillité nocturne de la ville. Ce mélange de l'intime et du public, de l'imaginaire et du réel, confère à l'œuvre de Lai une dimension particulière au sein du genre. Capturer le pouls de la rue sous forme d'œuvre d'art L'œuvre « Tomadachi » de Jolene Lai témoigne de sa capacité à s'approprier le langage visuel de la rue et à le transposer en art contemporain. Le choix du papier Moab Entrada pour cette estampe souligne la qualité d'archivage de l'œuvre. Il rehausse l'éclat de la palette de couleurs, qui évoque l'audace du graffiti et le charme du pop art. L'œuvre de Lai n'est pas une simple image statique, mais un récit dynamique qui invite à l'interprétation et à la réflexion personnelle, une caractéristique des œuvres de street art et de graffiti les plus marquantes. La mention « Épreuve d'artiste » pour cette estampe lui confère une exclusivité particulière ; il s'agit généralement d'un tirage en nombre limité précédant l'édition principale. Les collectionneurs et les amateurs d'art recherchent ces épreuves pour leur rareté et leur fidélité à la vision originale de l'artiste. Dans le contexte de « Tomadachi » de Lai, la série d'épreuves d'artiste devient un témoignage du processus créatif de l'artiste, offrant un aperçu de ses réflexions et de ses ajustements artistiques. L'héritage et l'influence du « Tomadachi » dans l'art contemporain L'héritage de « Tomadachi » dans le street art et le graffiti est incontestable, grâce à sa force narrative et à son impact visuel. En tant qu'épreuve d'artiste, elle occupe une place particulière dans le parcours de Jolene Lai, offrant une compréhension plus profonde de son cheminement artistique. Cette estampe fait le lien entre la scène underground et le mainstream, trouvant sa place aussi bien dans une ruelle de street art que dans une galerie d'art. « Tomadachi » de Jolene Lai est bien plus qu'une simple estampe : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit de la vie urbaine et les paysages émotionnels qui la définissent. Cette œuvre continue de susciter l'admiration et les discussions parmi les collectionneurs, les critiques et les amateurs de street art et de graffiti, confirmant ainsi la place de Lai comme une artiste contemporaine majeure, dotée d'un regard aiguisé sur les récits qui émergent du chaos bétonné de la vie citadine.
$462.00
-
Mysterious Al Impression Giclée de Nez Vert par Mysterious Al
Green Nose, impression giclée en édition limitée sur papier coton Hahnemühle 308 g/m² par l'artiste moderne Mysterious Al. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 23,62 x 23,62 cm.
$243.00
-
Dalek- James Marshall Sérigraphie « Marching to Oblivion Blue Raspberry » par Dalek-James Marshall
Marching to Oblivion Sérigraphie framboise bleue par Dalek- James Marshall 13 couleurs tirées à la main sur papier cartonné framboise bleue Fine Art French Paper Co Édition limitée Sérigraphie Édition limitée à 12 exemplaires, signée et numérotée, 2025. Œuvre d'art au format 18x24. Sérigraphie. Marching to Oblivion Blue Raspberry par Dalek (James Marshall) dans Street Pop Art & Graffiti Artwork « Marching to Oblivion Blue Raspberry » est une sérigraphie en édition limitée, réalisée en 2025 par l'artiste américain James Marshall, alias Dalek. Mesurant 45,7 x 61 cm, cette sérigraphie vibrante a été tirée à douze exemplaires seulement, chacun signé et numéroté par l'artiste. Imprimée à la main en treize couleurs sur papier cartonné Blue Raspberry de la French Paper Company, cette œuvre témoigne de la précision technique et de la profondeur conceptuelle que Dalek insuffle au Street Pop Art et au graffiti. Marshall s'est fait connaître grâce à son personnage Space Monkey, qui a servi de point de départ à son exploration des thèmes de l'identité, de la répétition et de la culture visuelle urbaine. Cette pièce reflète son évolution constante à travers des compositions à fort contraste, des aplats de couleurs audacieux et un design de personnage dynamique, puisant ses racines dans le street art et l'esthétique pop contemporaine. Langage visuel et esthétique des personnages La figure centrale de « Marching to Oblivion Blue Raspberry » est une créature hyperactive aux membres d'un vert éclatant, aux oreilles rondes semblables à celles d'une souris et à une large bouche exagérée parsemée de pois. Le personnage est saisi en plein mouvement, jonglant avec rythme avec des maillets aux allures de jouets tout en dansant sur une plateforme grise minimaliste. Le fond bleu cyan offre un contraste saisissant, propulsant le personnage vers l'avant dans une explosion visuelle à la fois bruyante et équilibrée. Chaque membre et accessoire a été soigneusement positionné pour évoquer le mouvement, le volume et le rythme sans recourir aux indices de profondeur traditionnels. Cette composition graphique précise témoigne de l'expérience de Dalek dans l'illustration et le graffiti, où la narration se déroule souvent à travers des images figées du chaos. L'utilisation de couleurs vives et unies, de formes iconiques et d'une logique propre aux dessins animés inscrit résolument cette œuvre dans le courant du Street Pop Art et du graffiti, mêlant codes visuels urbains et exécution digne d'une galerie d'art. Procédés de fabrication et précision d'impression Réalisée selon un procédé de sérigraphie artisanale en treize couleurs, cette estampe témoigne d'une maîtrise exceptionnelle du savoir-faire et de la théorie des couleurs. Le papier cartonné Bleu Framboise offre un support original qui transforme l'arrière-plan en un élément visuel à part entière, et non en un simple support passif. Ce choix de matériau amplifie la palette de couleurs fluorescentes tout en préservant une richesse tactile. Chaque couche d'encre a été appliquée manuellement, soulignant ainsi le travail manuel souvent associé au graffiti et à l'art mural. La précision du repérage et la saturation des couleurs requises pour ce niveau de qualité élèvent l'œuvre à un niveau d'excellence en estampe contemporaine rarement atteint pour des tirages aussi restreints. La réalisation artisanale de l'estampe garantit de subtiles variations entre chaque exemplaire, soulignant l'importance de l'unicité, même au sein d'une série. Pertinence culturelle et évolution de la pop urbaine L'œuvre « Dalek's Marching to Oblivion Blue Raspberry » est bien plus qu'une simple image statique : elle constitue un témoignage culturel de la fusion entre l'énergie urbaine et la précision pop. James Marshall continue d'explorer l'intensité visuelle sans sacrifier la clarté ni la profondeur. Son art interroge les aspects performatifs et répétitifs du quotidien, représentés par ses personnages à la fois chaotiques et maîtrisés. La tension entre jeu et finalité, répétition et spontanéité, reflète la structure même du graffiti : tags répétitifs, mouvements rituels et explosions d'énergie contrôlée exposées au public. Cette estampe permet aux collectionneurs d'intégrer ces valeurs à leur collection sans en renier les racines. Elle s'inscrit dans le courant du Street Pop Art et du Graffiti, à la fois hommage et innovation, offrant une œuvre à la fois épurée et vibrante qui parle directement aux publics sensibles à la culture visuelle contemporaine.
$340.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Sérigraphie holographique Atomic Lime par Sheefy McFly - Tashif Turner
Atomic Lime - Sérigraphie holographique 10 couleurs tirée à la main en édition limitée sur carton d'art holographique Lava Foil 10pt par Sheefy Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Sérigraphie 10 couleurs sur papier beaux-arts holographique Lava Foil 10 pt. Format : 45,7 x 61 cm. Sortie : 28 avril 2021. Tirage : 50 exemplaires.
$503.00
-
Nate Duval Sérigraphie multi alphabet découpée à la main par Nate Duval
Alphabet découpé à la main - Impression sérigraphique multi-couleurs réalisée à la main sur papier beaux-arts par l'artiste Nate Duval. Œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 7,75 x 10 pouces.
$27.00
-
Adam Hall A Presence of Wonder Archival Print par Adam Hall
« A Presence of Wonder », estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier d'art, par l'artiste pop Adam Hall. Œuvre d'art moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 16x16
$180.00
-
Ron English- POPaganda Papier buvard Grin Blotter, impression d'archives par Ron English - POPaganda
Papier buvard Grin, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ron English - POPaganda, œuvre d'art sur le thème du LSD et de la culture pop. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.
$371.00
-
Michael Polakowski Out The Window Blotter Paper Archival Print par Michael Polakowski
Papier buvard Out The Window, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Michael Polakowski, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Cope2- Fernando Carlo Detroit Series 16 Peinture acrylique originale en aérosol par Cope2 - Fernando Carlo
Série Detroit 16 Peinture originale Peinture en aérosol, peinture acrylique et techniques mixtes sur bois encadré par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2010. Peinture originale signée et titrée, réalisée à la bombe de peinture acrylique et technique mixte sur panneau de bois entoilé. Prête à accrocher. Style graffiti. Format lettre bulle : 24 x 24 pouces. « J'ai toujours rêvé d'une exposition comme celle-ci. Ces derniers temps, je me suis surtout tourné vers la peinture en techniques mixtes, mais je pratique le graffiti pur et dur, si on peut dire, depuis plus de trente ans. C'est ce qui a fait de moi Cope2. J'aime varier les plaisirs et montrer mes différents styles. Avec cette exposition, je peux donc retracer l'évolution de mon style et mes progrès. « Versatile » illustre mes origines et ma démarche actuelle », a déclaré Cope2 depuis son atelier new-yorkais. Série Detroit 16 de Cope2 : Un emblème du pop art urbain et du graffiti Cope2, artiste emblématique du pop art urbain et du graffiti, nous présente « Detroit Series 16 », une œuvre qui capture l'essence même de l'expression urbaine. Cette peinture originale de 2010 illustre avec brio la fusion de la peinture aérosol, de l'acrylique et des techniques mixtes sur bois entoilé. Mesurant 61 x 61 cm, cette pièce prête à être accrochée est une création authentique de Cope2, reconnaissable à ses lettres bulles iconiques qui débordent de l'énergie et de la spontanéité caractéristiques de son travail. Cette œuvre de la série Detroit est une riche tapisserie de couleurs, de textures et de formes. L'utilisation du bois entoilé comme support marque une rupture avec les murs éphémères et les rames de métro qui servent traditionnellement de toiles aux graffeurs. Ce choix de matériau témoigne d'une volonté affirmée de Cope2 d'assurer la pérennité de son art, reflétant son désir d'évoluer et de s'adapter au fil de plus de trente ans de création. En employant une approche multimédia, Cope2 comble le fossé entre l'art brut et urbain du graffiti et la nature raffinée et délibérée des œuvres créées en atelier. L'évolution du style dans l'œuvre de Cope2 Le parcours que Cope2 décrit dans sa transition vers la peinture en techniques mixtes est manifeste dans « Detroit Series 16 ». Cette œuvre offre un récit visuel de son évolution stylistique, révélant les différentes strates de croissance et de transformation qui jalonnent sa carrière. Selon ses propres termes, la polyvalence de son art témoigne de la richesse de son expérience, des expressions débridées du graffiti « hardcore » aux œuvres complexes et multidimensionnelles qu'il crée aujourd'hui. L'œuvre raconte l'histoire d'un artiste qui refuse le statu quo et repousse sans cesse les limites de son médium pour explorer de nouvelles techniques et de nouveaux concepts. L'essence du street art, qui met l'accent sur l'accessibilité et l'engagement communautaire, est préservée dans cette œuvre, tout en intégrant des éléments du pop art, notamment son intérêt pour les médias de masse et la culture populaire. L'œuvre de Cope2, et plus particulièrement « Detroit Series 16 », témoigne du pouvoir transformateur de l'art à transmettre des parcours personnels et des récits sociétaux. Elle est une représentation visuelle de la conviction de l'artiste quant au changement, au potentiel d'évolution du graffiti et à sa capacité à refléter ces mutations à travers son art. Impact et héritage de la série Detroit de Cope2 L'impact de « Detroit Series 16 » dépasse largement l'attrait visuel de ses couleurs vibrantes et de ses formes complexes. Elle représente un moment charnière dans le récit plus large de l'intégration du street art au sein du monde des beaux-arts. L'œuvre de Cope2, avec son esthétique singulière et son attachement aux valeurs fondamentales du graffiti, a joué un rôle déterminant dans la redéfinition de la perception de l'art inspiré de la rue. La série, et plus particulièrement cette pièce, illustre la nature fluide de l'art contemporain, où les genres se croisent et où de nouvelles formes émergent. Alors que le street art continue de gagner en reconnaissance et en respect au sein de la communauté artistique, des œuvres comme « Detroit Series 16 » constituent des jalons sur la voie de cette acceptation culturelle. Elles rappellent les racines de cet art dans les expressions spontanées, souvent non autorisées, que l'on trouve dans les environnements urbains du monde entier. Elles symbolisent également la possibilité d'une transcendance, d'un art qui peut s'élever de la rue pour orner les murs des collectionneurs et des passionnés qui apprécient l'authenticité et la puissance brute que recèle le graffiti. En évaluant l'héritage de « Detroit Series 16 » de Cope2, il est impossible de ne pas reconnaître l'influence de l'artiste sur l'évolution du street art et du graffiti. Sa capacité à réussir la transition de la rue à l'atelier sans perdre l'essence même de l'esprit du graffiti est remarquable. Cette série témoigne visuellement de la pertinence durable de Cope2 dans le monde de l'art, soulignant son rôle non seulement d'artiste, mais aussi de chroniqueur du langage dynamique et en constante évolution du street art. À travers ses créations, Cope2 continue d'alimenter le débat sur la définition de l'art, sur qui peut le créer et sur les lieux où il mérite d'être exposé.
$5,867.00 $4,987.00
-
Hijack SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$3,178.00
-
Bo130 & Microbo Bo130 & Microbo Beige No Box Bombe de peinture en aérosol par Montana MTN
Bo130 & Microbo - Beige Édition Limitée Rare Bombe de Peinture Aérosol Œuvre d'Art Croisement entre le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Sans boîte Ce duo d'Italiens a débuté son parcours il y a près de 15 ans et, depuis lors, a vécu l'âge d'or du street art, des expositions dans des musées et galeries du monde entier, et des collaborations avec des marques textiles de renom. Ce succès ne nous est pas passé inaperçu et, en 2005, nous les avons invités à exposer à la galerie Montana de Barcelone. Un an seulement après l'exposition, l'une de leurs œuvres figurait déjà dans l'une de nos éditions limitées.
$218.00
-
Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Strawberry Cough Stoned Eye Mini pépites
Achetez Strawberry Cough Stoned Eye Mini Nug Limited Run Handmade & Painted Art Toy Collectible Artwork par les artistes pop Nugg Life NY. Hommage aux plantes sur le thème du cannabis/marijuana avec des accents colorés peints à la main. Mini Nug mesure environ 2,5 à 3 pouces de haut et est fait à la main, peint et assemblé avec un conteneur de livraison NYC. Tirage limité à 15 exemplaires signés et numérotés.
$112.00
-
Robin Davey Texas Chainsaw Massacre Giclee par Robin Davey
Massacre à la tronçonneuse - Œuvre d'art d'horreur, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Robin Davey. Horror Show est un hommage illustré aux meilleurs et aux pires films d'horreur de série Z de ces dernières années.
$217.00
-
Buff Monster Bombe de peinture aérosol originale Digital Pistachio Ice Cream de Buff Monster
Bombe de peinture originale Digital Pistachio Ice Cream par Buff Monster Sculpture, œuvre d'un artiste moderne emblématique de la culture pop. Œuvre originale signée de 2018, réalisée à la bombe de peinture (technique mixte), format 3x8 Expression créative sur des supports non conventionnels « Pistachio Ice Cream » de Buff Monster est une œuvre originale et vibrante réalisée à la bombe de peinture sur une bombe aérosol. Elle incarne la fantaisie et l'innovation qui caractérisent la contribution de l'artiste à la culture pop moderne et au mouvement du street art. Créée en 2018, cette œuvre originale signée, technique mixte, mesure 7,6 x 20,3 cm et illustre parfaitement comment des objets du quotidien peuvent se transformer en œuvres d'art. Le travail de Buff Monster est immédiatement reconnaissable à ses couleurs vives et audacieuses et à ses motifs inspirés de diverses sources, notamment la culture japonaise, le heavy metal et les parfums de glaces classiques. « Pistachio Ice Cream » ne fait pas exception. On y retrouve les motifs fondants emblématiques de l'artiste, une signature qui lui est propre. La bombe de peinture, un outil souvent associé au graffiti et au street art, sert de support à cette œuvre, brouillant davantage encore les frontières entre l'outil et l'œuvre d'art. Cette juxtaposition ludique met en lumière la capacité de Buff Monster à percevoir la beauté potentielle du banal et à le réinterpréter avec une pointe d'irrévérence et de joie. L'influence de Buff Monster sur le street art, le pop art et le graffiti Buff Monster est une figure incontournable du Street Pop Art et du graffiti, repoussant sans cesse les limites de l'expérience artistique et des lieux où l'art peut être découvert. Son œuvre s'étend au-delà des espaces artistiques traditionnels, invitant les spectateurs à percevoir la créativité là où on ne l'attend pas. « Pistachio Ice Cream » est une sculpture qui capture l'essence même de la spontanéité du street art et de l'accessibilité du pop art, instaurant un dialogue direct, intime et captivant avec le public. Dans le paysage de l'art contemporain, « Pistachio Ice Cream » et les œuvres similaires de Buff Monster incarnent un mouvement qui n'hésite pas à remettre en question l'ordre établi et à réinventer espaces et objets comme supports d'expression artistique. Ses créations célèbrent l'esprit du street art, incarnant la liberté et la joie de créer. La taille et le support de l'œuvre en font une pièce de collection unique, un témoignage tangible de l'énergie vibrante que Buff Monster insuffle au monde de l'art.
$1,430.00
-
Keith Haring BEARBRICK 100% & 400%
Achetez BEARBRICK BE @ RBRICK Édition limitée Medicom Vinyl Artwork Toy Figurine d'art à collectionner. 2022 Bearbrick Medicom Collectible Taille 400% ICI
$249.00
-
Alexis Price Après la tempête Giclee Print par Alexis Price
Après la tempête, impression d'art giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 24x30, 2019
$450.00
-
Ziero Muko Origine de l'évolution des espèces Impression d'archives sur papier buvard par Ziero Muko
Origine des espèces et évolution, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Ziero Muko. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.
$533.00
-
Rod Luff Estampe giclée Nemeta II AP par Rodrigo Rod Luff
Nemeta II AP Artist Proof Artwork Giclee Limited Edition Print on Fine Art Paper by Pop Culture Graffiti Artist Rodrigo Rod Luff. Épreuve d'artiste (EA) 2016 Signée et marquée EA Édition limitée Impression giclée Format 24x16 Nemeta II de Rodrigo Rod Luff : rêverie mythique et illumination naturelle Nemeta II de Rodrigo Rod Luff, créée en 2016 sous forme d'épreuve d'artiste signée (giclée) de 61 x 41 cm, plonge le spectateur dans une vision onirique où nature, féminité et sérénité intérieure convergent sous un paysage lumineux. Cette œuvre d'art présente une jeune femme endormie parmi d'épaisses racines et des pierres polies par la rivière, son corps se fondant doucement dans la terre comme enfoui en elle. Autour d'elle, des champignons lumineux et une chouette aux ailes rayonnantes, le tout rendu dans le style caractéristique de Luff : un réalisme éthéré qui fusionne détails botaniques et lumière surnaturelle. L'œuvre tire son titre du terme celtique « nemeton », un bosquet sacré ou un espace rituel dans la tradition druidique préchrétienne. Cette référence situe la scène dans une zone liminale où la nature fait office de sanctuaire, de mémoire et de seuil. Le décor – un sol forestier ombragé, riche en racines entrelacées et en flore lumineuse – semble à la fois irréel et profondément ancré dans la réalité. La silhouette endormie n'est pas isolée, mais au contraire enveloppée par son environnement, comme en communion avec les énergies invisibles du paysage. Sa robe, aux teintes dégradées du rose au vert puis au jaune, fait écho aux couleurs de l'aube, de la chlorophylle, du renouveau. L'image tout entière exprime la transcendance par son langage visuel. Bioluminescence et camaraderie symbolique Au cœur de Nemeta II se trouve non seulement la femme, mais aussi la chouette perchée derrière elle, les ailes à demi déployées dans un geste protecteur. Dans la mythologie, la chouette symbolise souvent la protection, la clairvoyance et la sagesse cachée. Ici, elle rayonne de la même lumière intérieure que les touffes de champignons dorés qui parsèment le sol et les racines environnantes. Cette luminosité ne provient pas d'une source extérieure, mais semble émerger de l'environnement lui-même – un élément récurrent dans l'œuvre de Rodrigo Rod Luff, où la lumière acquiert une dimension métaphysique, un symbole d'esprit, de mémoire et d'éveil. La présence de champignons bioluminescents ajoute une dimension symbolique supplémentaire. Depuis longtemps, les champignons bioluminescents fascinent les cultures comme symboles de l'invisible et du mystérieux, souvent associés à la transformation et à la renaissance. La manière dont Luff les représente – comme des sources de lumière disséminées sur le terrain telles des constellations tombées au sol – les élève au-delà du simple détail. Ils deviennent des conteurs au sein même de l'environnement, faisant écho à l'idée que tout dans la forêt est vivant, observateur et interconnecté. La nature réinventée à travers le réalisme magique teinté de pop Bien que Nemeta II ne s'inscrive pas dans la tradition du street art ou du graffiti, elle reflète l'esprit du pop art contemporain par son audacieux mélange de techniques picturales classiques et de sujets fantastiques. Le travail au pinceau hyper-détaillé de Luff rappelle les traditions des maîtres anciens, mais la composition surréaliste, les palettes de couleurs vibrantes et l'atmosphère immersive s'inscrivent dans une esthétique influencée par le pop art, qui embrasse le spectacle, l'émotion et la logique onirique. Luff crée des mondes où le mythe semble contemporain et où la nature est imprégnée d'une énergie divine. Nemeta II fonctionne comme un refuge visuel – luxuriant, lumineux et indompté – tout en soulevant des questions existentielles sur le lien, le repos et les cycles de la vie. C'est un instant suspendu entre lumière et ombre, veille et rêve, réalité et mythe. Dans un paysage culturel souvent marqué par le bruit, cette œuvre invite au silence, à l'introspection et au recueillement. Nemeta II de Rodrigo Rod Luff n'est pas une fantaisie d'évasion ; C'est une réappropriation du sacré dans le quotidien, rendue par des couleurs intenses, des détails symboliques et une quiétude émotionnelle. Elle invite le spectateur à se souvenir de ce que signifie être en harmonie avec la nature sauvage — à rêver les yeux ouverts et à écouter la lumière sous les racines.
$507.00
-
Jeff Soto Jupiter Giclee Print par Jeff Soto
Œuvre d'art Jupiter, impression giclée en édition limitée sur papier d'art sans acide, par l'artiste de graffiti de la culture pop Jeff Soto. Jupiter, « la plus grande planète de notre système solaire, écoute votre musique préférée ». Il s'agit d'une reproduction giclée de 40,6 x 50,8 cm, signée, titrée et numérotée sur papier sans acide.
$217.00
-
Aelhra Au Naturel 2 2011 Sérigraphie par Aelhra
Au Naturel 2 2011 Édition limitée 1 couleur Sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Aelhra Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2011. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$217.00
-
Jason Limon Particle Art Toy par Jason Limon x SuperPlastic
Figurine de collection Particle SuperJanky Janky SuperPlastic x Jason Limon, édition limitée, en vinyle, illustration de street art. Édition limitée 2020 à 444 exemplaires Tout droit sorti du plan astral du célèbre artiste américain Jason Limon, voici le Particle SuperJanky, un jouet d'un autre monde. Il arbore la palette de couleurs naturelles caractéristique de l'artiste, une typographie audacieuse et élégante, ainsi que des motifs ornementaux. De la tête aux pieds, ce jouet incarne à la perfection la vision artistique de Limon et mérite amplement sa place dans une galerie d'art ! Présenté avec boîte
$243.00
-
Other Artists Lithographie « Carousal Capers 3 » de Mary Hulgan
Lithographie Carousal Capers 3 de Mary Hulgan, impression artisanale sur papier d'art, édition limitée, style graffiti, street art et pop. Édition limitée signée et numérotée de 1000 exemplaires, 1985. Œuvre de 16 x 9,5 pouces représentant divers chevaux dans un carrousel de style vintage. « Carousal Capers 3 » de Mary Hulgan : Une danse de couleurs et de nostalgie « Carousel Capers 3 », une lithographie de Mary Hulgan, est une expression vibrante de mouvement, de couleur et de charme vintage, réalisée avec la délicatesse d'une artiste profondément sensible aux subtilités de la narration visuelle. Signée et numérotée dans une édition limitée à 1 000 exemplaires, cette œuvre de 1985, mesurant 40,6 x 24,1 cm, capture l'essence fantaisiste des chevaux de carrousel dans un style qui fait écho à l'esprit ludique et évocateur du pop art et du graffiti. Le carrousel vintage : un emblème de l'art pop Les carrousels, avec leurs ornements raffinés et leur importance historique, fascinent les arts depuis longtemps. La représentation de ces créatures majestueuses par Hulgan dans « Carousal Capers 3 » rend hommage à l'âge d'or des divertissements, où le carrousel symbolisait la joie, la nostalgie et le cycle de la vie. L'œuvre dégage une impression d'intemporalité, à l'instar du street art qui, en capturant l'essence de moments culturels, les immortalise sur les murs et les toiles. L'esthétique vintage de la lithographie et le choix d'une palette de couleurs chaudes par Hulgan confèrent à l'œuvre une dimension historique, rappelant la manière dont le street art intègre souvent des éléments du passé pour créer de nouveaux récits. Les ornements distinctifs et l'allure gracieuse de chaque cheval racontent une histoire silencieuse, invitant le spectateur à s'immerger dans le jeu et la fantaisie inhérents à l'œuvre. Reflets de l'art urbain dans l'expression lithographique Bien que « Carousal Capers 3 » puisse sembler de prime abord éloignée de l'énergie brute du graffiti et de l'éclat du street art, un examen plus attentif révèle une filiation commune. La lithographie, à l'instar du street art, est une forme d'art démocratique, permettant la reproduction et la diffusion d'œuvres auprès d'un large public. La lithographie de Hulgan, avec sa superposition minutieuse d'encres et sa technique artisanale, partage le savoir-faire méticuleux et l'impact visuel saisissant des plus belles fresques murales. De plus, l'incarnation de la mémoire collective et de l'espace public partagé par le carrousel fait écho à l'expérience collective du street art, où les images s'intègrent à la conscience collective. L'œuvre de Hulgan célèbre ce patrimoine visuel commun, capturant la joie et le talent artistique d'une époque révolue tout en s'adressant aux goûts et aux sensibilités contemporains. « Carousal Capers 3 » de Mary Hulgan témoigne du pouvoir de la gravure à saisir l'esprit d'une époque et la joie des plaisirs simples. Grâce à son édition limitée, l'œuvre devient un trésor accessible, une pièce hors du temps que l'on peut posséder et chérir. C'est un rappel que l'art, tel un carrousel, est cyclique, en perpétuelle rotation, et qu'il revient toujours dans le cœur de ceux qui chérissent sa beauté et son émerveillement.
$139.00
-
Bwana Spoons Un équilibre délicieux, aquarelle originale de Bwana Spoons
Un équilibre délicieux. Aquarelle originale de Bwana Spoons. Œuvre unique sur papier d'art vélin à bords francs, par un artiste pop art de rue. Aquarelle originale signée, datant de 2006. Dimensions : 5,5 x 7,5 pouces. Un équilibre délicieux par Bwana Spoons – Un équilibre ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Un équilibre délicieux » est une aquarelle originale de 2006, réalisée par Bwana Spoons sur papier d'art vergé de 14 x 19 cm. Reconnu pour ses personnages fantaisistes, ses palettes de couleurs éclatantes et son univers d'une grande richesse imaginative, Bwana Spoons insuffle à cette composition compacte et pleine de charme son style unique, mêlant innocence, étrangeté et abstraction narrative. On y voit un personnage fantastique – mi-humanoïde, mi-créature – jonglant avec une assiette sur sa tête, chevauchant une tortue stylisée ou interagissant avec elle. Entourée de motifs floraux tourbillonnants, de lavis de couleurs fluides et de textures de pinceau denses, la scène devient une métaphore de la sérénité au milieu du chaos. Elle évoque un calme intérieur tout en débordant d'énergie. Œuvre à part entière, s'inscrivant dans le genre du Street Pop Art et du Graffiti, elle témoigne de l'engagement de Bwana Spoons envers la narration fantastique à travers des formes picturales accessibles. Caractère, geste et mouvement symbolique Au centre de « A Delightful Balance », la figure aux membres exagérés, aux traits stylisés et aux lignes expressives mêle la logique du dessin animé à un mouvement surréaliste. Ses bras tendus et ses jambes levées suggèrent à la fois l'acrobatie et un instant de suspension. Son large sourire, son nez bleu vif et sa chevelure verte tourbillonnante accentuent la fantaisie générale, faisant de la figure un protagoniste visuel d'une histoire muette. La tortue à ses pieds ancre l'œuvre dans un mouvement lent et une énergie sereine, renforçant le thème de l'équilibre. L'approche de Bwana Spoons en matière de conception de personnages est non linéaire et ludique, refusant l'anatomie conventionnelle au profit de formes fluides et chargées d'émotion. Dans le domaine du street art et du graffiti, ces personnages fonctionnent comme des reflets émotionnels, canalisant l'énergie par l'abstraction visuelle. La technique de l'aquarelle et le monde artisanal L'aquarelle de Bwana Spoons se caractérise par une texture riche, des couches superposées et une grande finesse. Loin des lavis délicats ou d'un minimalisme translucide, son approche privilégie les collisions de couleurs, les coups de pinceau épais et les dégradés vibrants. Dans « A Delightful Balance », les roses, les verts, les bleus et les tons terreux se fondent harmonieusement, créant un arrière-plan évoquant un décor naturel onirique sans pour autant tomber dans le réalisme. L'utilisation de couleurs opaques par endroits repousse les limites du médium, suggérant les superpositions caractéristiques des peintures murales ou de la sérigraphie. Les bords déchirés à la main du papier vergé soulignent l'échelle intimiste et le caractère artisanal de l'œuvre. Chaque élément de l'image vibre de mouvement, insufflant la vie même à l'immobilité. Dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette peinture est l'expression miniature d'une imagination débordante. Cuillères Bwana et la célébration du design émotionnel « Un équilibre délicieux » illustre la capacité de Bwana Spoons à insuffler douceur, étrangeté et narration à chacun de ses coups de pinceau. Son œuvre ne cherche ni à critiquer ni à confronter ; elle offre évasion, humour et introspection à parts égales. En créant d'étranges créatures en parfaite harmonie avec leur environnement, Spoons invite le spectateur à faire une pause, à observer et à renouer avec une forme de joie visuelle souvent absente de la culture urbaine contemporaine. L'équilibre qu'il explore n'est pas seulement littéral ; il est à la fois émotionnel et visuel. Figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, Bwana Spoons continue d'ouvrir une fenêtre sur des univers à la fois personnels et universels. Cette œuvre nous rappelle que l'art peut être à la fois doux et extatique, que cet équilibre, bien que fugace, mérite toujours d'être immortalisé.
$575.00
-
Rod Luff Estampe giclée Nematona AP par Rodrigo Rod Luff
Nematona AP Artist Proof Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art par l'artiste de graffiti pop culture Rodrigo Rod Luff. Épreuve d'artiste (EA) 2016, signée et marquée EA, édition limitée, impression giclée, format 16 x 20 pouces Nematona de Rodrigo Rod Luff : Nature, illumination et le féminin sacré Nematona de Rodrigo Rod Luff, publiée en 2016 en tant qu'épreuve d'artiste signée, est une œuvre d'art richement symbolique qui fusionne la beauté figurative avec un naturalisme onirique. Mesurant 40 x 50 cm, la pièce représente une femme solitaire en robe pâle, debout au milieu d'une dense forêt de lierre, le regard tourné vers l'extérieur, mêlant force et vulnérabilité. La lueur derrière le feuillage la fait resplendir de contraste, tandis que sa robe et son épaule scintillent de motifs verts bioluminescents, vibrants d'énergie et de mystère. Chaque détail de cette estampe, des contours du tissu aux nervures des feuilles, est rendu avec une méticulosité et une sensibilité picturale exceptionnelles. Le titre Nematona évoque la déesse celtique associée aux bois sacrés, souvent perçue comme protectrice de la nature, de la souveraineté et d'une force tranquille. La représentation de Luff s'inscrit dans cette allusion mythologique par le biais d'une narration visuelle plutôt que par un récit explicite. La femme se dresse telle une sentinelle, immobile, ancrée au sol, baignée dans le respect de son environnement. Sa proximité avec l'arbre lumineux et la présence d'une créature forestière dissimulée non loin de là renforcent l'interconnexion entre la présence humaine et les forces invisibles de la nature sauvage. La lumière ne provient pas du ciel, mais du feuillage et du corps lui-même, faisant de la nature non un simple décor, mais une source de vitalité sensible. Énergie spirituelle et esthétique du silence Le talent de Rod Luff réside dans sa capacité à fusionner réalisme et mystique sans jamais verser dans le fantastique. Dans Nematona, l'artiste utilise la lumière et la texture pour tisser un lien entre sensualité et transcendance. La posture délicate et l'anatomie détaillée de la figure témoignent d'une formation classique, mais la lueur surréaliste qui émane de sa robe et de l'écorce environnante perturbe ce réalisme par une subtile résonance spirituelle. Cette lumière intérieure suggère que la transformation, la guérison et la connexion ne sont pas des phénomènes extérieurs, mais font partie intégrante d'une architecture intérieure intrinsèque. Elle évoque une écologie sacrée, où le divin vibre à travers les racines, la peau, les feuilles et la mémoire. Plutôt que de confronter le spectateur, le sujet de Nematona invite à la contemplation. Son regard n'est pas implorant, mais introspectif. Il n'y a ni urgence, ni agressivité, seulement une présence. Cette immobilité, encadrée par l'enchevêtrement sauvage du lierre et le ciel ambré au-delà, offre un espace d'introspection. Ici, la nature n'est pas un décor, mais un participant, un personnage à part entière, au même titre que la femme elle-même. La création de mythes contemporains par Rod Luff dans le pop art urbain Bien que la pratique de Luff ne relève pas du graffiti traditionnel, Nematona s'inscrit pleinement dans les stratégies visuelles du Street Pop Art par sa maîtrise de la couleur, de la composition et son expressivité émotionnelle. Son utilisation de techniques des beaux-arts pour représenter des états transcendants – empreints d'une douce intensité et d'accents lumineux – fait écho à l'immédiateté audacieuse de la culture visuelle contemporaine influencée par le street art. Au lieu de fresques ou de tags, Luff construit ses images au pinceau et à la lumière, intégrant des mythologies contemporaines à ses scènes. Nematona n'est ni une reconstitution historique ni une illustration fantastique. C'est un moment de pause sacrée, rendu visible par l'extraordinaire capacité de Luff à percevoir le divin dans le silence et la croissance. L'artiste considère la nature comme un vecteur de mémoire et de sens, offrant aux spectateurs un sentiment d'émerveillement serein dans une époque chaotique. Son œuvre nous rappelle que le spirituel peut émerger des endroits les plus simples – un geste, une feuille, une silhouette dans les bois – si l'on prend le temps de regarder.
$333.00
-
Tara McPherson BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$360.00
-
BE@RBRICK 1er Camo Chogokin 400%- Vert Be@rbrick
1er Camo Chogokin 400% - Green Bape BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyl Artwork Toy Collectable Art Figure. Bape x Bearbrick Medicom Collectible Taille 400% (2022) Neuf dans sa boîte
$638.00
-
Jeff Soto Impression giclée The Portal HPM par Jeff Soto
Impression giclée The Portal HPM par Jeff Soto, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier d'art en coton 305 g/m², embellie à la main, artiste de rue graffiti pop. Estampe acrylique HPM rehaussée à la main, signée et numérotée, édition limitée à déterminer (2023). Format : 18 x 24 pouces. Impression giclée. Papillon sur un fond de cactus extraterrestre dans un univers fantastique stylisé. « The Portal » de Jeff Soto, impression giclée HPM : une incursion dans l’imagerie fantastique « The Portal » de Jeff Soto témoigne de son talent exceptionnel et de sa vision imaginative au sein du street art et du graffiti. Sortie en 2023, cette estampe rehaussée à la main repousse les limites du graffiti traditionnel, intégrant des éléments de fantaisie et de surréalisme, caractéristiques de l'esthétique de Soto. L'œuvre est une impression giclée sur papier d'art 305 g/m² 100 % coton, un support choisi pour sa capacité à restituer l'éclat des couleurs de Soto et la finesse de ses détails. Chaque exemplaire de cette édition limitée est signé et numéroté, soulignant la touche personnelle que Soto apporte à son travail et la valeur que les collectionneurs et les amateurs accordent à chaque estampe. Éléments symboliques dans « Le Portail » « Le Portail » présente un papillon posé sur une plante désertique extraterrestre aux allures de cactus, un sujet qui captive immédiatement le regard par la richesse de ses couleurs et son aspect irréel. Le papillon, souvent symbole de transformation et de beauté, est rendu avec une minutie extrême, ses ailes servant de toile de fond à l'exploration des motifs et des nuances par Soto. La flore et le paysage environnants, évoquant un univers fantastique stylisé, invitent à l'interprétation et suggèrent un récit au-delà du visuel. Cette image, juxtaposant le naturel et le fantastique, invite les spectateurs à s'interroger sur l'intersection du réel et de l'imaginaire, un thème récurrent dans l'œuvre de Soto. Techniques artistiques et processus de création Le processus de création de « The Portal » témoigne de l’engagement de Soto envers le savoir-faire et l’originalité. Les embellissements réalisés à la main à l’acrylique confèrent à chaque estampe une dimension unique, garantissant ainsi l’unicité de chaque pièce. Cette technique d’embellissement manuel, appelée HPM (Hand Painted Multiple), fait le lien entre les estampes produites en série et les peintures uniques. Elle rend hommage aux racines de l’artiste dans le graffiti, où chaque œuvre est une expression individuelle, tout en embrassant la reproductibilité et l’accessibilité du pop art. Le format imposant de l’estampe, 45,7 x 61 cm, permet au spectateur de s’immerger dans les détails et l’univers vibrant créé par Soto. Importance culturelle de « The Portal » de Soto « The Portal » est bien plus qu'une simple image ; c'est un artefact culturel qui reflète l'évolution du paysage du street art et du graffiti. En plaçant un symbole de beauté et de métamorphose dans un cadre qui défie les interprétations conventionnelles de l'espace et de l'environnement, Soto invite le spectateur à repenser sa perception du graffiti. Cette œuvre illustre la tendance de l'art contemporain à créer des œuvres multifacettes, mêlant technique, forme et signification pour donner naissance à des pièces aussi stimulantes qu'esthétiques. Dans le contexte de l'œuvre de Soto, « The Portal » représente à la fois une continuité thématique et une exploration de nouveaux territoires créatifs. En conclusion, l'impression giclée HPM « The Portal » de Jeff Soto contribue de manière significative au street art et au graffiti. Elle incarne l'essence du parcours artistique de Soto, témoignant de sa capacité à transcender les limites du street art traditionnel et à embrasser un champ d'expression plus vaste. Cette estampe en édition limitée, ornée de détails réalisés à la main et d'images saisissantes, célèbre le pouvoir de l'art de transporter, de transformer et d'enchanter. Elle offre une immersion vibrante dans l'univers imaginaire de l'un des artistes les plus visionnaires du street art pop contemporain.
$507.00
-
Nychos Dissection de Grogu 24 x 20 Archival Print par Nychos
Dissection de Grogu - Tirage d'art en édition limitée 24x20 sur papier d'art en coton velours, réalisé à partir de pigments d'archives, par l'artiste Nychos, légende du street art pop graffiti. Estampe d'art signée et numérotée 2021 par NYCHOS. Dimensions : 61 x 50 cm (24 x 19,7 pouces). Édition limitée à 111 exemplaires. Papier d'art velours en fibres de coton. Signée et numérotée à la main.
$450.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Trajectoire vers le bas par Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main « Trajectoire descendante » sur papier beaux-arts Cream Speckletone, par l'artiste Shepard Fairey, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 500 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format : 24x24 pouces. « Downward Trajectory est l'une des nombreuses œuvres inédites présentées dans le cadre de mon exposition du 30e anniversaire à Los Angeles, intitulée « Face au géant : trois décennies de dissidence et de nouvelles œuvres » – Shepard Fairey L'œuvre de Shepard Fairey est profondément politique et sociale, non seulement parce qu'il y intègre des personnalités politiques et des slogans, mais surtout parce que l'artiste cherche avant tout à toucher un public aussi large que possible, en exposant son travail sur les couvertures des livres que nous lisons, sur les pochettes des albums que nous écoutons et sur les murs des rues que nous empruntons. « Si je place mon œuvre dans un endroit audacieux, elle touche davantage le spectateur et témoigne de mes convictions », explique-t-il. En effet, Fairey exprime souvent sans détour ses opinions politiques et sociales dès qu'il en a l'occasion. Par exemple, après la diffusion de l'affiche « Hope », il a déclaré : « Obama a traversé une période très difficile, mais il a fait beaucoup de compromis sur lesquels je ne m'y attendais pas. Je veux dire, les drones et l'espionnage intérieur sont les dernières choses que j'aurais imaginées [qu'il soutiendrait]. » La dimension politique de son œuvre se manifeste également dans l'activisme et l'engagement humanitaire de Fairey. Nombre de ses créations ont été réalisées dans le cadre de campagnes militantes ou vendues au profit de causes liées aux arts, à la cause animale, à la lutte contre la pauvreté, à la recherche médicale, à l'environnement, etc. L'artiste ne se considère pourtant pas comme un militant : « On me demande souvent si je suis un militant, et je réponds non. Je suis un artiste qui a un point de vue, mais je souhaite contribuer aux causes qui me tiennent à cœur. J'ai la chance d'être en contact avec des personnes qui trouvent mes images utiles et qui m'aident à les diffuser. »
$583.00